Crítica de «143» de Katy Perry

143 Katy PerryKaty Perry vivió su mejor momento profesional a principios de la década del 2010 gracias al descomunal éxito de su tercer álbum «Teenage Dream», con el que se convirtió en una de las figuras más prominentes del pop. La cantante americana logró igualar el récord ostentado hasta el momento por Michael Jackson al contar con 5 singles #1 del mismo álbum en la lista Billboard, entre ellos ‘California Gurls’, ‘Teenage Dream’ o ‘Firework’. Katy Perry continuó su dominación en el mundo de la música con «Prism», que contó con singles tan exitosos como ‘Roar’, sin embargo inició un severo declive comercial con el álbum «Witness» que se acentuó durante la era «Smile». En la actualidad Katy Perry no pasa por su mejor momento de popularidad y su conexión con el gran público ha descendido de manera dramática. Con una imagen totalmente renovada, un físico envidiable y explotando su lado más sexy, la cantante ha regresado al panorama musical con el objetivo de volver a la cima del pop como lo estuvo hace más de una década. El pasado mes de julio llegó el single presentación de su nuevo álbum, Woman’s World, que se trata de un marchoso tema dance-pop y electropop producido por Dr. Luke y Rocco Did It Again que habla sobre el valor de las mujeres en la sociedad y supone un himno de empoderamiento femenino. ‘Woman’s World’ no resulta un ‘lead single’ especialmente potente y contiene unas letras genéricas y poco originales sobre feminismo que han sido usadas hasta la saciedad en el mundo del pop, sin embargo es un tema correcto y más que digno. ‘Woman’s World’ ha resultado un sonado fracaso comercial: apenas ha ocupado el top 50 en Reino Unido o el top 70 en Estados Unidos y ha obtenido unas cifras paupérrimas de streaming, marcando mínimos en la carrera de Katy. Este tema ha recibido unánimes críticas negativas por parte de los expertos musicales y la implicación de Dr. Luke (quien fue acusado de abuso sexual por la cantante Kesha) generó gran controversia y no ayudó en absoluto al desempeño comercial del single. 

Debido al insólito flop de ‘Woman’s World’, apenas un mes después fue lanzado el segundo single, Lifetimes, que se trata de un enérgico tema House con melodía de piano, producido nuevamente por Dr. Luke y que habla sobre el amor incondicional que siente por su hija Daisy. Sin duda ‘Lifetimes’ supone un notorio avance con respecto al anterior single ya que resulta pegadizo, bailable y tiene un ritmo tremendamente adictivo. Este single ha tenido un impacto mínimo en las listas de venta y ha proseguido la negativa racha comercial de la cantante de Santa Bárbara. Coincidiendo con su actuación en la ceremonia de los MTV Video Music Awards en la que recibió un importante premio que reconocía su contribución e impacto a la cultura popular gracias a su magnífico catálogo de videoclips, Katy lanzó el tercer single del álbum, I’m His, He’s Mine, que samplea el famoso estribillo del tema ‘Gypsy Woman’ de Crystal Waters y cuenta con la participación de la rapera Doechii. En mi opinión, la elección como single de ‘I’m His, He’s Mine’ no resulta muy acertada ya que carece de un estribillo sólido, no es lo suficientemente potente como sencillo previo al álbum y la presencia de Katy en el tema es mínima, puesto que quien se luce verdaderamente es Doechii.

El séptimo álbum de estudio de Katy Perry tiene por título 143 (que en la jerga de los años 90 significa «I Love You» y representa su número de la suerte) y está formado por 11 temas de carácter up-tempo encuadrados dentro del dance-pop y electropop con influencias House o Trap. En palabras de la cantante californiana, este álbum fue concebido como una ‘fiesta dance’ con el objetivo de hacernos bailar y pasarlo bien. En un intento por revivir su momento de gloria, Katy Perry ha reclutado a Dr. Luke, artífice de la mayor parte de canciones del icónico «Teenage Dream», además de otros colaboradores de aquel álbum como Max Martin, StarGate o Cirkut y ha trabajado por primera vez con Rocco Did It Again o Vaughn Oliver. Las letras de las canciones presentes en «143» hablan de auto-empoderamiento y amor propio inspiradas en su maternidad (siguiendo la estela de su anterior álbum «Smile»), además de sexo y feminismo, pero resultan tremendamente genéricas y formulaicas.

El álbum cuenta con la participación de los raperos 21 Savage en ‘Gimme Gimme’ y JID en ‘Artificial’, dos temas mid-tempo de estilo electropop influenciados por el sonido Trap que intentan repetir la fórmula de sus hits ‘E.T.’ y ‘Dark Horse’. También encontramos a la cantante alemana Kim Petras, protegida de Dr. Luke y metida con calzador en ‘Gorgeous’, que cuenta con la participación de Max Martin en la composición y pretende emular a ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras pero con menos acierto. La secuencia de canciones de «143» no ha sido demasiado acertada ya que el álbum empieza a brillar en la segunda parte con temazos dance-pop dirigidos a las pistas baile como ‘Crush’, que contiene un estribillo adictivo y habla del momento del enamoramiento, ‘All the Love’, que tiene una temática similar a ‘Lifetimes’ y está dedicada al amor que siente por su hija o ‘Nirvana’, en el que la cantante pide a su pareja que le lleve al Nirvana a través de un encuentro íntimo. Merece la pena reseñar el tema que cierra el álbum, ‘Wonder’, que empieza con una voz infantil (que pretende ser la de su hija Daisy aunque no es su verdadera voz) y en cuyas letras Katy habla de ver ‘las maravillas’ en todas las cosas que nos rodean y se cuestiona si su inocencia se perderá en un mundo tan cínico. Producida por Stargate y Cirkut, ‘Wonder’ es la canción que contiene el mensaje más profundo de todo el álbum.

Mientras que los primeros álbumes de Katy Perry fueron valorados de manera muy positiva por parte del blog Mister Music, debo admitir que me mostré bastante crítico durante la era «Witness» debido a su desastrosa campaña promocional, los evidentes fallos del álbum y las polémicas que lo rodearon, lo que propició un severo declive comercial y personal para la cantante. Sin embargo en esta ocasión voy a romper una lanza a favor de Katy por todo el odio desmedido e injustificado que está sufriendo en redes sociales y por parte de la prensa en torno a su nuevo álbum, que lejos de ser perfecto, tampoco se merece críticas tan destructivas. Es cierto que «143» no ofrece nada nuevo u original al panorama musical actual, su producción está algo anticuada y anclada al sonido del 2010 y las letras de las canciones pecan de ser muy genéricas (aunque hay que reconocer que Katy nunca se ha caracterizado por la profundidad de sus letras), sin embargo la cantante prometió un álbum divertido y bailable con el objetivo de pasar un buen rato y desde luego que lo ha conseguido. «143» ha tenido un atropellado e improvisado ‘rollout’ debido al tibio desempeño de los singles lanzados (a diferencia de la fantástica y acertada selección de singles de «Teenage Dream») sin embargo es un álbum conciso, cohesivo y que cuenta con una ejecución vocal más que notable por parte de Katy Perry. Temas imprescindibles: Lifetimes, Nirvana, All the Love, Crush y Woman’s World. Puntuación: 6’5/10.

Crítica de «Emails I Can’t Send» de Sabrina Carpenter

Emails I Can't SendSabrina Carpenter ha alcanzado las mieles del éxito durante este año gracias a la extraordinaria respuesta comercial de los singles ‘Please Please Please’ y ‘Espresso’, pertenecientes a su reciente álbum «Short n’ Sweet», sin embargo su carrera musical comenzó hace una década y antes triunfó como actriz de Disney en una serie para adolescentes. En julio de 2022 vio la luz el quinto álbum de estudio de Sabrina Carpenter, Emails I Can’t Send, el cual está formado por 13 temas compuestos por la propia cantante junto a Julia Michaels y Amy Allen y producidos por John Ryan, Julian Bunetta, Jason Evigan o Leroy Clampitt entre otros. El estilo del álbum es eminentemente pop con elementos folk, pop/rock, electropop o dance-pop y marca una divergencia musical con respecto a su anterior trabajo, influenciado por el R&B. El título de «Emails I Can’t Send» hace referencia a una costumbre que tiene Sabrina de escribir correos a personas que le han decepcionado como forma de desahogarse pero que finalmente no envía. Este álbum destaca por ser el primero publicado fuera de Hollywood Records, la discográfica asociada a Disney con la que publicó sus 4 primeros trabajos cuando apenas era una adolescente. «Emails I Can’t Send» debutó en el #23 de la lista americana de álbumes (su mejor posición hasta el momento) y fue certificado oro por ventas superiores al medio millón de copias en Estados Unidos. En el resto del mundo tuvo un desempeño moderado y alcanzó el top 40 en las listas de venta de Canadá o Australia y el top 50 en Reino Unido. El single presentación del álbum fue Skinny Dipping, un tema acústico con melodía de guitarra cuyas letras hacen referencia a desprenderte del pasado y aceptar las cosas tal y como ocurrieron. La frase que da título al tema, «bañarse desnudos en el agua bajo el puente», es una metáfora que describe los límites que separan amistad y relación romántica entre Sabrina y su ex-pareja. Como segundo single se lanzó Fast Times, un tema pop up-tempo con una melodía inspirada por la bossa nova que supone una oda a la disfrutar la juventud y pasarlo bien.

El tercer single lanzado fue Vicious, un tema folk y pop/rock producido por Jason Evigan en el que Sabrina canta con rabia sobre un chico que la engañó y manipuló diciendo que la amaba antes de abandonarla. Debido a su viralidad en la red social TikTok, ‘Nonsense’ fue lanzado como cuarto single del álbum. Nonsense es un tema pop/R&B mid-tempo que guarda similitudes con el estilo de Ariana Grande y en el que Sabrina habla de lo enamorada que está de su pareja, lo que le lleva a no poder contenerse y decir tonterías cuando está con él. ‘Nonsense’ alcanzó el top 60 en Estados Unidos y el top 40 en Australia o Reino Unido y se ha convertido en una de las canciones más populares de la cantante de Pensilvania. Los problemas que surgen en las relaciones amorosas son una temática recurrente en el álbum, tal y como se aprecia en ‘Read Your Mind’, un pegadizo tema dance-pop y Disco que habla de la falta de comunicación entre Sabrina y su novio o ‘Bet U Wanna’, en el que la cantante se niega a darle una nueva oportunidad a su ex tras haber sido dejada por él. Merece la pena reseñar ‘Because I Liked a Boy’, una balada folk y pop/rock cuyas letras hacen referencia al escrutinio público que sufrió Sabrina cuando empezó a salir con Joshua Bassett, ex de la cantante Olivia Rodrigo. 

En 2023 el álbum fue reeditado con varios temas inéditos, entre los que se encontraban ‘Feather’, el cual fue lanzado como último single. Feather es un marchoso tema dance-pop y Disco producido por John Ryan cuyas letras hacen referencia al momento posterior a una ruptura sentimental, cuando se celebra la libertad y el alivio de haber terminado la relación. Pese a que en su momento ‘Feather’ tuvo un impacto comercial mínimo, tras el lanzamiento de ‘Espresso’, este single vivió un resurgimiento (supera los 600 millones de escuchas en Spotify) y alcanzó el #21 en la lista americana, convirtiéndose en uno de sus temas más exitosos. En resumen, «Emails I Can’t Send» es un trabajo más que digno que muestra una evolución musical y mayor madurez por parte de Sabrina Carpenter con respecto a sus anteriores álbumes y supone un punto de inflexión en su carrera (tras abandonar su etapa Disney). Los puntos fuertes del álbum, aparte de la labor de Sabrina como compositora, son el conjunto de pegadizos temas up-tempo, sin embargo las baladas resultan aburridas e insípidas. Temas imprescindibles: Feather, Read Your Mind, Vicious, Nonsense, Fast Times y Bet U Wanna. Puntuación: 7/10.

Crítica de «The Rise and Fall of a Midwest Princess» de Chappell Roan

Chappell Roan albumLa cantante americana Kayleigh Rose Amstutz, conocida artísticamente como Chappell Roan, abandonó su hogar conservador y cristiano en Missouri para perseguir sus sueños de triunfar en el mundo de la música. Chappell empezó a componer cuando era tan solo una adolescente y tras subir versiones de canciones famosas en YouTube atrajo la atención de varias discográficas. Atlantic fichó a la joven cantante pero más tarde fue despedida y continuó como artista independiente grabando canciones que formarían parte de su primer álbum. Una vez que la cantante se estableció en Los Angeles se sintió libre por primera vez para vivir abiertamente como mujer ‘queer’ (en el pasado Chappell salió con hombres, pero actualmente se identifica como lesbiana). En septiembre de 2023 vio la luz el álbum debut de Chappell Roan, titulado The Rise and Fall of a Midwest Princess, el cual está formado por 14 temas encuadrados dentro del pop, synth-pop y electropop, aunque resulta un trabajo muy ecléctico que incorpora elementos pop/rock, dance-pop, folk, Disco o Country. Chappell Roan ha compuesto todos los temas presentes en el álbum bajo la producción de Dan Nigro, conocido por su trabajo para Olivia Rodrigo. Este álbum destaca por su componente ‘camp’ (un gusto por la estética exagerada y kitsch asociado a la cultura gay) y su influencia del arte presente en la comunidad LGTB como los espectáculos de drag queens. Las letras del álbum están inspiradas en las experiencias de Chappell Roan al dejar su Missouri natal para buscarse un futuro como cantante en Los Angeles y durante su viaje emocional de auto-descubrimiento describe episodios de relaciones sentimentales, desamor o la búsqueda de su identidad sexual. En el momento de su publicación «The Rise and Fall of a Midwest Princess» tuvo un escaso impacto comercial pero tras el lanzamiento del single ‘Good Luck, Babe!’ durante este 2024, el álbum ha vivido un gran resurgimiento (podemos considerarlo un ‘sleeper hit’) y ha alcanzado el #1 en la lista de ventas de Reino Unido y el top 5 en Estados Unidos o Australia. Además, varios de los singles del álbum han entrado en el Hot 100 de la lista americana meses después de haber sido lanzados y sus cifras de streaming han aumentado de manera exponencial.

Numerosos singles fueron lanzados durante los años previos a la publicación del álbum pero ninguno de ellos alcanzó notoriedad en su momento. Para dar con el primer single tenemos que retroceder hasta el año 2020, cuando fue lanzado Pink Pony Club, que se trata de un tema synth-pop y pop/rock de carácter mid-tempo que cuenta la historia de una joven chica sureña que adora la cultura LGTB y se muda a Los Angeles para trabajar como bailarina en un bar gay de Santa Monica. Otro de los singles más lejanos en el tiempo es Naked in Manhattan, un marchoso tema synth-pop y dance-pop con influencias Disco cuyas letras hacen referencia al momento en que Chappell pudo sentirse libre y vivir su sexualidad de manera natural una vez que llegó a Nueva York. Luego llegó Femininomenon (que combina las palabras en inglés ‘femenino’ y ‘fenómeno’), un tema electropop y dance-pop que recuerda al estilo divertido de las primeras canciones de Kesha y en el que la cantante se pregunta si es mejor acostarse con un hombre que con una mujer. Uno de los singles más destacados es sin duda Red Wine Supernova, un tema synth-pop y electropop que refleja los sentimientos que está empezando a tener por una chica a la que conoció en un bar y destaca por la gran ejecución vocal por parte de Chappell. ‘Red Wine Supernova’ es uno de los singles del álbum que se han triunfado meses después de su lanzamiento y ha alcanzado el top 50 en las listas de Reino Unido y Estados Unidos.

El último single lanzado fue Hot to Go!, un marchoso tema de estilo synth-pop, electropop y dance-pop que describe los deseos de una mujer de tener sexo con otra mujer. Este tema recibió grandes críticas por su naturaleza desenfadada y su valiente mensaje, que da visibilidad a la comunidad LGTB. ‘Hot to Go!’ alcanzó este año el top 20 en la lista americana, es el single más escuchado del álbum y supera los 200 millones de reproducciones en Spotify. Aunque la mayor parte de las canciones del álbum son de carácter up-tempo, también hay momentos más relajados como Casual, una balada dream pop cuyas letras hacen referencia a la falta de compromiso por parte de una persona que ha conocido. De entre las canciones que no fueron single destacan ‘After Midnight’, un pegadizo tema cuyas letras hacen referencia a divertirse y salir de marcha hasta tarde pese a las reticencias de sus conservadores padres, que creen que nada bueno pasa después de medianoche o ‘Super Graphic Ultra Modern Girl’, un enérgico tema dance-pop y electropop de letras muy camp en el que se aprecian las influencias de la música de Lady Gaga. 

En resumen, «Midwest Princess» es uno de los álbumes debut más sólidos de los últimos años dentro del mundo el pop y aunque pasó desapercibido en su momento, no quería perder la oportunidad de reseñarlo en el blog Mister Music. El álbum está formado por un compendio muy equilibrado de marchosos temas up-tempo de carácter divertido y desenfadado (que recuerdan al estilo de los primeros álbumes de Marina and the Diamonds, Lady Gaga o Kesha) y baladas de corte alternativo que muestran el lado más personal e íntimo de la cantante. Cualidades no le faltan para triunfar a Chappell Roan, ya que no solo posee grandes habilidades como vocalista y compositora sino que es una artista original con una imagen llamativa y diferente a lo que encontramos hoy en día en el panorama musical. Temas imprescindibles: Red Wine Supernova, Hot to Go!, After Midnight, Pink Pony Club, Naked in Manhattan y Guilty Pleasure. Puntuación: 8/10.

Los mejores álbumes del 2024 (1ª parte)

Cowboy Carter10. Cowboy Carter de Beyoncé.

En 2022 Beyoncé publicó su séptimo álbum de estudio, Renaissance, que suponía el primer acto de una trilogía que grabó durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus y en el que rendía homenaje a los pioneros afroamericanos de la música de baile. Este álbum profundizaba en los géneros Dance, Disco y House, pero se trataba de un trabajo muy variado que incorporaba elementos R&B, pop o Soul y contaba con numerosos samplers de famosas canciones. Tras el éxito de la gira promocional de «Renaissance», la cantante de Houston (Texas) ha regresado al panorama musical con el segundo acto de la trilogía, aunque fue el primero en ser grabado. En Cowboy Carter, su octavo trabajo discográfico, Beyoncé ha decidido recuperar sus raíces sureñas y profundizar en el género Country y la música tradicional americana. Mientras que en su anterior álbum rendía tributo a los pioneros afroamericanos de la música de baile, en esta ocasión celebra las raíces negras del Country. La cantante sólo había experimentado con dicho género anteriormente en el tema ‘Daddy Lessons’ perteneciente al álbum «Lemonade». Beyoncé confesó que la inspiración de hacer un álbum de estilo Country proviene de su controvertida actuación de ‘Daddy Lessons’ junto a The Chicks en la gala de los Country Music Awards de 2016, en la cual sintió que no era aceptada por ser una mujer de color y se encontró fuera de lugar entre un público eminentemente blanco. «Cowboy Carter» se trata de un álbum muy extenso, formado por 27 temas encuadrados dentro del Country (con ciertos elementos R&B, pop/rock, folk, Soul o Blues) y producidos por The Dream, Raphael Saadiq, Swizz Beatz o Pharrell Williams entre otros. En febrero Beyoncé lanzó dos singles como anticipo del álbum. Uno de ellos fue Texas Hold ‘Em, un tema up-tempo Country-pop con influencias folk y Soul cuyo título hace referencia a una de las variaciones más populares del juego de póker y en el que Beyoncé celebra las raíces negras de la música Country y rinde homenaje a sus orígenes sureños. ‘Texas Hold ‘Em’ recibió buenas críticas por su naturaleza desenfadada y la versatilidad vocal de Beyoncé y fue considerado el responsable de ampliar el público potencial de la música Country gracias a su éxito comercial. ‘Texas Hold ‘Em’ ha ocupado el #1 en las principales importantes listas de venta y supera los 350 millones de escuchas en Spotify. Por su parte, 16 Carriages se trata de una balada de estilo Country en la que la cantante texana describe la vida de carretera durante las giras de conciertos, pero también da detalles de la relación de sus padres cuando era joven y describe sus experiencias de adolescente cuando formaba parte de Destiny’s Child. Como siguiente single se lanzó II Most Wanted, un tema pop/rock y Country-pop de carácter downtempo que cuenta con la colaboración de Miley Cyrus y en el que ambas cantantes hablan de su estatus en la industria musical. A lo largo de su extensa trayectoria profesional, Beyoncé ha experimentado con géneros musicales tan diversos como el R&B, pop, funk, Soul, Hip Hop o electropop y es de alabar su versatilidad como artista al aproximarse en esta ocasión al Country, pero en mi opinión no es el género que mejor se adapta a su voz, la cual encaja mejor dentro del género R&B. Además, el acercamiento de Beyoncé al Country no resulta genuino o auténtico, ya que pese a sus orígenes sureños nunca ha expresado verdadero interés por este género ni ha mencionado a artistas de Country entre sus referencias musicales. Los puntos fuertes de «Cowboy Carter» son la magnífica ejecución vocal de Beyoncé, la rica y variada instrumentación y su cuidada producción, sin embargo no es el mejor trabajo de su trayectoria ya que resulta excesivamente largo, contiene interludios innecesarios y en ciertos momentos resulta monótono y repetitivo. Puntuación: 7/10.

Megan album9. Megan de Megan Thee Stallion.

Durante los últimos años, Megan Thee Stallion se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Hip Hop femenino y ha tenido una gran presencia en las radios y listas de venta estadounidenses gracias a sus singles y las colaboraciones con otros artistas. En noviembre del año pasado llegó el single presentación de su nuevo álbum, Cobra, que marcaba una divergencia con respecto al habitual estilo Hip Hop de Megan y exploraba el sonido Rap rock. Las letras de ‘Cobra’ resultan muy honestas y muestran la vulnerabilidad de la rapera al narrar los difíciles momentos que ha vivido durante los últimos años, como la muerte de su madre y su abuela en apenas un mes, su ruptura con Pardison Fontaine o el disparo que sufrió en el pie por parte del cantante Tory Lanez. Según Megan Thee Stallion, las cobras son un ejemplo de auto-suficiencia y coraje, ya que se enfrentan a sus rivales poniéndose de pie y se muestran feroces ante las amenazas. Este single fue aclamado por la crítica por sus vulnerables y honestas letras, el cambio de dirección musical y el ágil flow de Megan. ‘Cobra’ tuvo un rendimiento moderado en la lista americana y alcanzó el top 40. El segundo single lanzado fue Hiss, un tema Hip Hop carente de estribillo en el que Megan se enfrenta a sus haters y dispara dardos envenenados a todos los artistas que han hablado negativamente de ella, como Nicki Minaj. En las letras de ‘Hiss’, Megan hace referencia a una ley federal americana por la que las personas con antecedentes penales deben notificar los cambios de domicilio, una clara alusión al marido de Nicki Minaj, culpable de una violación años atrás. En el terreno comercial ‘Hiss’ resultó un notable éxito: debutó en el #1 de la lista americana, ocupó el top 40 en Reino Unido y acumula más de 80 millones de escuchas en Spotify. Siguiendo la temática de las serpientes, como tercer single se lanzó Boa, un tema Hip Hop y Trap que samplea el conocido tema ‘What You Waiting For?’ de Gwen Stefani y resulta toda una declaración de intereses por parte de Megan, ya que habla de su estatus en el mundo de la música (se refiere a sí misma como la reina del Hip Hop) y nuevamente se enfrenta a sus rivales, principalmente Nicki Minaj. El tercer álbum de estudio de la rapera texana tiene por título Megan y supone un renacimiento para la artista y utiliza la temática de las serpientes para dar muestra no solo de su ferocidad y fuerza frente a las adversidades, sino para demostrar que con este trabajo ‘ha mudado de piel’ y muestra su verdadera personalidad. «Megan» mantiene el buen nivel de los anteriores trabajos de Megan Thee Stallion, explora nuevos géneros sin perder su esencia y sigue poniendo de manifiesto sus grandes habilidades como rapera y liricista, lo que le sitúa en una posición dominante dentro del Hip Hop femenino. Pese al innegable talento para rimar de la artista texana, las letras de las canciones presentes en «Megan» no evolucionan demasiado con respecto a las de sus anteriores trabajos, ya que siguen haciendo referencia a su atractivo físico, su riqueza y sus logros conseguidos en el mundo de la música, aunque también hay espacio para temas con letras más profundas y vulnerables en las que habla de las situaciones traumáticas que ha vivido durante los últimos años. Con sus aciertos y sus defectos (básicamente la falta de evolución en la composición y su larga extensión) «Megan» es uno de los álbumes de Hip Hop más destacados del año. Puntuación: 7’5/10.

Usher Coming Home8. Coming Home de Usher.

Durante un tiempo, Usher consideró hacer una secuela de su legendario álbum Confessions, el cual recibió grandes críticas por parte de los expertos musicales, vendió más de 10 millones de copias en tierras americanas y se convirtió en el álbum R&B más exitoso de la década del 2000 en Estados Unidos. Muchas expectativas estaban puestas en torno a la segunda parte de «Confessions» e incluso fueron reclutados los productores principales de dicho álbum: Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox y Lil Jon. Tras la tibia acogida de los singles lanzados, Usher decidió abandonar este proyecto y no ‘ensuciar’ el buen nombre de su icónico álbum con una segunda parte que podría resultar un fracaso comercial. El cantante de Atlanta cambió de opinión con respecto a la secuela de «Confessions» pero siguió trabajando en su nuevo álbum mientras se encontraba inmerso en su exitosa residencia de conciertos en Las Vegas. Unos días antes de su participación en el intermedio de la Super Bowl, el veterano artista publicó su noveno álbum de estudio, Coming Home, el primero lanzado dentro de una discográfica independiente tras su salida de RCA, el sello discográfico al que estuvo unido durante más de una década. Su último álbum, el poco memorable «Hard II Love», fue publicado en 2016, lo que supone el lapso más largo entre dos álbumes dentro de la larga trayectoria de Usher. «Coming Home» está formado por 20 temas encuadrados dentro del R&B con influencias pop y Hip Hop compuestos por el propio Usher bajo la producción de algunos de los nombres más importantes de la industria musical como The Dream, Tricky Stewart, D’Mile, Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox, Hit-Boy o Rico Love entre otros. «Coming Home» cuenta con numerosos artistas invitados entre los que se encuentran Summer Walker, Latto, 21 Savage, Burna Boy, Pheelz, The Dream y H.E.R. «Coming Home» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes (el octavo top 5 de Usher en Estados Unidos) y ha obtenido unas ventas superiores a las de su anterior álbum. El año pasado llegó el single presentación del álbum, Good Good, que se trata de un tema R&B con influencia Trap y Hip Hop producido por Mel & Mus que cuenta con la colaboración de Summer Walker (con quien ya trabajó en el single ‘Come Thru’ de la cantante) y el rapero 21 Savage. En este tema, Usher habla sobre una relación fallida y le desea lo mejor a su ex-pareja, mientras que Summer Walker ofrece la perspectiva femenina y reafirma haber terminado la relación en buenos términos y 21 Savage expresa la voluntad de apoyar a su ex de cualquier manera pese a haber finalizado la relación. El segundo single lanzado fue Ruin, un tema influenciado por el sonido Afrobeats en el que Usher relata una ruptura sentimental y le reprocha amargamente a su pareja que pese a haberse mantenido fiel y comprometido en la relación, ella no ha sabido valorarle. «Coming Home» ha supuesto un importante avance cualitativo en comparación a sus últimos álbumes y nos presenta a un Usher en la madurez, pero que no ha perdido ni un ápice de su enorme talento y sigue siendo un gran vocalista, compositor y showman. Durante el 2024 no sólo se cumple el vigésimo aniversario del icónico «Confessions» sino que también han pasado 30 años del lanzamiento de su álbum debut de título homónimo, con el que inició una impecable carrera dentro el mundo de la música, convirtiéndose en el rey del R&B contemporáneo. «Coming Home» es el trabajo más sólido de la discográfica reciente de Usher y uno de los mejores álbumes R&B publicados durante este año. Puntuación: 7’5/10.

Tyla album7. Tyla de Tyla.

La cantante sudafricana Tyla alcanzó el reconocimiento del gran público gracias a ‘Water’, el single presentación de su primer álbum. Water es un tema up-tempo que combina R&B, pop y amapiano (una variante del Deep House que emergió en África durante la década del 2010) y contiene unas letras muy sensuales en las que Tyla expresa a su amante su deseo de tener un encuentro íntimo y apasionado. ‘Water’ ha resultado un éxito comercial: ha alcanzado el #7 en la lista americana (el primer top 10 de un artista de origen sudafricano en décadas) y ha ocupado el top 10 en importantes mercados como Reino Unido, Suecia o Australia. ‘Water’ fue aclamado por la crítica, ha recibido un premio Grammy a mejor actuación de música africana y ha obtenido varias nominaciones a los Soul Train Awards o los Brit Awards. El álbum debut de la joven cantante, titulado simplemente Tyla, está formado por un conjunto de canciones que combinan pop y R&B contemporáneo con sonidos tradicionales africanos como el Afrobeats y el amapiano. Durante los últimos años, el Afrobeats se ha vuelto muy popular entre los artistas urbanos y se trata de un sonido de origen africano de naturaleza bailable que se caracteriza por su uso prominente de percusión y ritmos tribales. Las mayores influencias musicales de la joven cantante son artistas de la talla de Michael Jackson, Aaliyah, Rihanna o Britney Spears y según sus propias palabras su sueño sería convertirse en la primera artista sudafricana que triunfa a nivel global. Tyla ha participado en la composición de las 14 canciones presentes en el álbum, las cuales tratan temas como el sexo, las relaciones sentimentales o el empoderamiento femenino. «Tyla» fue publicado el pasado mes de marzo y debutó en el #24 de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en la mejor posición conseguida por una artista femenina sudafricana en la historia de la música. Tras ‘Water’ llegó Truth or Dare, otra deliciosa pieza de amapiano y Afrobeats combinado con sonido R&B en cuyas letras Tyla deja las cosas claras a un amante que quiere volver con ella e intenta frenar su acercamiento. Los siguientes singles lanzados fueron Art, en el que Tyla declara que su cuerpo es digno de estar en una galería de arte y Jump, el tema de carácter más urbano del álbum, que cuenta con la colaboración del rapero Gunna y en el que la cantante habla sobre su ascenso a la fama y nombra su ciudad natal. En resumen, Tyla se ha convertido en una de las artistas revelación de este año gracias a sus canciones pegadizas y bailables, su bonita voz y su original sonido. «Tyla» es un álbum debut más que digno que nos ha dado a conocer a una artista muy prometedora y talentosa que dará mucho que hablar en el futuro. El único defecto del álbum es que acaba resultando repetitivo porque la mayoría de las canciones suenan muy parecidas debido a que los temas de estilo Afrobeats y amapiano tienen un tempo y un ritmo similar y no presentan excesivas variaciones. Puntuación: 7’5/10.

Crash Kehlani6. Crash de Kehlani.

Durante los últimos años Kehlani se ha convertido en una de las figuras más destacadas dentro del género R&B junto a otras prometedoras cantantes como SZA, Tinashe o Summer Walker, quienes demuestran que este género no está acabado en absoluto y sigue teniendo viabilidad comercial en el mercado americano. En 2022 llegó el último álbum de estudio de la cantante californiana, Blue Water Road, en el cual alcanzaba su madurez artística gracias a un sólido conjunto de canciones cuyas letras giraban en torno a temas como el amor, la sexualidad, la espiritualidad o la claridad emocional. El tercer álbum de Kehlani resultaba más ligero de contenido con respecto a It Was Good Until It Wasn’t, el cual fue publicado en plena pandemia del coronavirus y hablaba de sus turbulentas relaciones sentimentales, el lado oscuro de la fama o las complicaciones que supone la maternidad. El pasado mes de abril llegó el single presentación de su nuevo álbum, After Hours, que se trata de un marchoso tema R&B up-tempo muy influenciado por el sonido Afrobeats y Dancehall en el que la cantante le pide al ligue que ha conocido en la discoteca que se quede con ella para pasar más rato juntos. Este tema, que samplea el hit dosmilero ‘Move Ya Body’ de Nina Sky, ha tenido un mayor impacto comercial que los últimos singles de Kehlani y logrado entrar en la parte baja de la lista americana, lo que supone su primera aparición en el Billboard Hot 100 con un single propio desde ‘Can I’, lanzado en 2020. Sin duda ‘After Hours’ resulta un gran acierto como primer single del álbum debido a su naturaleza bailable y desenfadada y supone la apuesta más comercial de Kehlani hasta la fecha. Como segundo single se ha lanzado Next 2 U, un hipnótico tema R&B mid-tempo en cuyas letras Kehlani habla sobre proteger a una persona querida por encima de todo. En el videoclip de ‘Next 2 U’, la cantante californiana muestra su apoyo a Gaza en su conflicto con Israel y luce varias banderas palestinas. El cuarto álbum de estudio de Kehlani Parrish tiene por título Crash y supone un punto de inflexión en su carrera ya que con él pretende mostrar su evolución artística y su gran versatilidad como cantante y compositora. El álbum está encuadrado dentro del R&B/pop al igual que sus anteriores trabajos, pero resulta musicalmente más ecléctico e incorpora elementos Soul, Afrobeats, Country, folk o rock. «Crash» destaca por el hecho de que no incide tanto en los momentos oscuros de su vida, resulta más alegre y positivo que sus anteriores trabajos y destaca por contener un mayor número de temas up-tempo de carácter bailable. «Crash» es uno de los mejores álbumes dentro de la trayectoria de Kehlani ya que muestra a la perfección su versatilidad artística, su gran talento como compositora y sus excelentes habilidades vocales. Puntuación: 7’5/10.

Timeless Meghan Trainor5. Timeless de Meghan Trainor.

La cantante americana Meghan Trainor se apuntó un importante tanto en 2022 con el single ‘Made You Look’, que destacó por su viralidad en las redes sociales y le devolvió a los primeros puestos de ventas tras unos años en los que no pasaba por su mejor momento de popularidad. ‘Made You Look’ se ha convertido en su tema más popular en las plataformas musicales (acumula más 700 millones de escuchas en Spotify) y a nivel comercial ocupó el top 10 en importantes listas de venta como Australia, Canadá o Reino Unido y el #11 en Estados Unidos. Este single formaba parte del álbum Takin’ It Back, en el que regresaba (con gran acierto) al sonido doo-wop que tantos éxitos le dio en el pasado y es el que mejor se adapta a su voz y su personalidad dulce y naïf. Desde su debut en 2015, Meghan Trainor ha sido la responsable de traer al mainstream el doo-wop y el sonido retro, lo que supuso un soplo de aire fresco en un panorama pop saturado por la música electrónica y el abuso de sintetizadores. Tras ser madre por segunda vez, la cantante de Massachussets lanzó el pasado mes de marzo el single presentación de su nuevo álbum, Been Like This, que se trata de un marchoso tema doo-wop con influencias del sonido swing y big band de los años 20 y que cuenta con la participación del rapero T-Pain, uno de los ídolos de Meghan. ‘Been Like This’ es un himno de auto-aceptación y de confianza en uno mismo en el que Meghan enumera cosas positivas de ella y habla de su estatus en el mundo de la música («soy pop star pero también soy madre»). Pese a su gran potencial, ‘Been Like This’ ha sido incapaz de repetir el éxito de ‘Made You Look’ y apenas ha ocupado el top 40 en Reino Unido y ha tenido un impacto mínimo en las principales listas de venta, sin embargo acumula más de 40 millones de reproducciones en Spotify. El segundo single lanzado fue To the Moon, en el que continúa con su habitual estilo doo-wop pero añade influencias electrónicas y se convierte en una apuesta más moderna y actual por parte de Meghan. En este tema, la rubia cantante habla del amor incondicional que profesa a su marido mientras utiliza metáforas referentes al espacio exterior. El sexto álbum de estudio de Meghan Trainor tiene por título Timeless y está formado por 16 temas encuadrados dentro de su habitual sonido doo-wop con elementos de la música contemporánea como pop, R&B, Disco, synth-pop o Soul. Meghan ha participado en la composición de todas las canciones presentes en álbum (que hablan de empoderamiento, independencia, auto-aceptación, además del amor incondicional que siente por su pareja) y cuentan con la producción de Federico Vindver, Grant Boutin, Jason Evigan o Gian Stone. La primera parte del álbum está formada por temas up-tempo de estilo doo-wop reminiscencia de «Title», mientras que la segunda es más musicalmente más diversa. Meghan Trainor no ha arriesgado demasiado con «Timeless» ni ofrece nada nuevo u original, ya que sigue anclada al estilo doo-wop que tan buenos resultados comerciales le ha dado durante su carrera, pero lo adapta a nuestros días introduciendo algunos sonidos más actuales. A lo largo de su trayectoria profesional, Meghan ha tenido sus aciertos y sus fallos (seguimos encontrando composiciones poco inspiradas en este trabajo), sin embargo no ha publicado ningún álbum malo o de baja calidad y «Timeless» no es una excepción, ya que está formado por un conjunto de temas divertidos y disfrutables acompañados por su dulce y bonita voz. Puntuación: 7’5/10.

Eternal Sunshine4. Eternal Sunshine de Ariana Grande.

La escasa diferencia temporal entre los álbumes «Sweetener», «Thank U, Next» y «Positions» hizo que Ariana Grande tuviera una presencia máxima en radios y listas de venta de todo el mundo y gozara de una tremenda popularidad, pero también llegó a saturar al público con lanzamientos muy seguidos. Además recibió ciertas críticas negativas por no mostrar una evolución musical debido al escaso margen de tiempo entre álbum y álbum. Por ello, tras la promoción de «Positions», la cantante americana decidió tomarse un merecido descanso, que le ha servido para digerir la descomunal fama adquirida durante estos últimos años, superar el trauma que sufrió tras el ataque terrorista en uno de sus conciertos y lidiar con la muerte de un ser querido. Tras un tiempo alejada del panorama musical, la cantante de Florida regresó en enero con el single Yes, And?, que hace un guiño a su famoso tema ‘Thank U, Next’ y en él responde a las numerosas críticas que ha sufrido durante los últimos tiempos por su cambio de apariencia, su gran pérdida de peso y su reciente divorcio, convirtiéndose en un himno de empoderamiento. ‘Yes, And?’ marca una divergencia con respecto al estilo pop/R&B de sus últimos trabajos y se adentra en un sonido Dance/House muy ochentero, reminiscencia de «Renaissance», el último trabajo de Beyoncé, aunque la verdadera inspiración de este tema ha sido el famoso tema ‘Vogue’ de Madonna y la música de baile de los años 80 y 90. ‘Yes, And?’ debutó directamente en el #1 de la lista americana, convirtiéndose en el octavo single ‘chart topper’ de Ariana Grande. El séptimo álbum de estudio de Ariana Grande ha visto la luz tres años y medio después de «Positions», lo que marca el lapso de tiempo más largo entre dos álbumes de toda su carrera. Eternal Sunshine está formado por 13 temas compuestos por la propia Ariana bajo la producción de Max Martin e Ilya, quienes han sido los artífices de algunos de sus mayores éxitos. El álbum está formado principalmente por medios tiempos pop/R&B en la línea de sus últimos trabajos, pero a diferencia de «Positions», resulta un álbum más diverso y encontramos varios temas up-tempo de estilo dance-pop con influencias House y Disco. El reciente divorcio de Ariana con el agente inmobiliario Dalton Gomez y el posterior proceso de curación han inspirado las letras de las canciones presentes en «Eternal Sunshine», el cual muestra el lado más vulnerable, sensible y personal de la cantante y lo convierte en una versión más sofisticada y elevada de sus álbumes anteriores. Coincidiendo con la publicación del álbum llegó el segundo single, We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), que se trata de un tema up-tempo de estilo synth-pop que recuerda a su hit ‘Into You’ y en el que Ariana canta sobre la difusa línea que existe entre la amistad y el romance. ‘We Can’t Be Friends’ ha resultado un tremendo éxito (fue nuevamente #1 en Estados Unidos) e incluso ha superado el desempeño comercial del primer single. Como tercer single se lanzó The Boy Is Mine, que se trata de un tema mid-tempo R&B en el que la cantante confiesa que está tratando de resistir el impulso de estar con un hombre casado pero finalmente cede porque está enamorada de él y están destinados a estar juntos. ‘The Boy Is Mine’ se ha lanzado en forma de remix junto a Brandy y Monica, intérpretes del clásico ‘The Boy Is Mine’, tema en el que se inspira el single de Ariana. Sin alejarse demasiado del estilo habitual de Ariana y manteniendo intacta su esencia, «Eternal Sunshine» resulta más variado y ameno de escuchar que «Positions» y destaca por la acertada secuencia de canciones y la inclusión de varios temas up-tempo. Sus puntos fuertes son el componente lírico y la excelente ejecución vocal de la cantante, sin embargo no encontramos canciones especialmente llamativas o que destaquen sobre el resto, con la excepción de los primeros singles. Este álbum no estaba originalmente en los planes de Ariana Grande y surgió de manera natural y espontánea pero en ningún caso es un trabajo precipitado o mal acabado en absoluto, ya que nos encontramos ante un sólido álbum post-divorcio cuyas canciones exploran su lado más vulnerable y sensible. Puntuación: 7’5/10.

This Is Me Now3. This Is Me… Now de Jennifer Lopez.

En 2002 Jennifer Lopez publicó uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera, This Is Me… Then, que supuso su consolidación en el mundo de la música tras el éxito de sus anteriores trabajos y su consagración como artista. Este álbum resultaba más maduro que los anteriores y estaba dedicado a su pareja por entonces, el actor Ben Affleck, por ello sus letras se centraban en el amor y estaba compuesto en su mayoría por medios tiempos pop/R&B con influencias Soul que marcaban una cierta divergencia con sus anteriores lanzamientos. «This Is Me… Then» ha sido precisamente la inspiración para el nuevo trabajo discográfico de Jennifer Lopez, el primero publicado en una década. Su último álbum, «A.K.A.» llegó en 2014, resultó un fracaso comercial y estaba por debajo de los estándares habituales de la diva del Bronx. Durante este amplio lapso de tiempo Jennifer Lopez no ha dejado de lanzar singles con mayor o menor acierto, pero también ha dado numerosos bandazos artísticos sin saber muy bien cómo enfocarse en un panorama musical muy diferente al de sus inicios en el mundo de la música. El noveno álbum de estudio de la cantante neoyorquina tiene por título This Is Me… Now y está formado por 13 temas encuadrados dentro del R&B/pop que siguen la estela musical y el carácter mid-tempo de «This Is Me… Then». Este álbum relata el viaje emocional y espiritual que ha experimentado Jennifer Lopez durante estas últimas dos décadas, como sonados romances, frustradas campanas de boda y el proceso de curación tras las ruptura sentimentales. Las letras de las canciones están inspiradas en su reconexión con Ben Affleck tras años de distanciamiento y su posterior boda. El single presentación del álbum ha sido Can’t Get Enough, un animado tema pop/R&B up-tempo que contiene una pequeña interpolación del tema ‘I’m Still in Love’ de Alton Ellis (popularizado por Sean Paul en el single ‘I’m Still in Love With You) y en el que la cantante expresa la gran atracción y conexión que siente por su pareja y afirma que no tiene suficiente de él. ‘Can’t Get Enough’ es uno de los pocos temas up-tempo que encontramos en el álbum y quizás el tema más comercial, pero ha tenido un impacto mínimo en las listas de venta. El álbum está compuesto principalmente por temas mid-tempo, una decisión coherente teniendo en cuenta que nos encontramos ante una secuela de «This Is Me… Then» (en el que abundaban los medios tiempos con melodías inspiradas en el estilo Soul y con numerosos samplers) pero eso se traduce en que muchos de los temas presentes no son tan accesibles e inmediatos como los que aparecían en álbumes como «J.Lo» o «Love?». Con este álbum Jennifer Lopez ha cerrado un círculo, ya que ha regresado con su antiguo amor y recupera el estilo presente en «This Is Me… Then», el álbum que le dedicó a Ben Affleck hace dos décadas. «This Is Me… Now» debutó en el top 40 de la lista americana (la peor posición de toda su carrera) y sus ventas se han visto lastradas por un bajo nivel de streaming. Dejando a un lado el aspecto comercial, este álbum supone un evidente paso adelante con respecto al poco memorable «A.K.A.» y se pone al nivel de «This Is Me… Then», pero falla en los mismos puntos que éste último, como la naturaleza demasiado almibarada de las letras, su carácter mid-tempo y la ausencia de hits de la talla de ‘Jenny from the Block’. Definitivamente Jennifer Lopez no ha arriesgado demasiado y ha apostado por lo seguro con sonidos R&B de la década del 2000, pero esto no tendría porqué ser un problema ya que durante dicha época firmó sus mejores álbumes. «This Is Me… Now» es un trabajo más que digno y supone uno de los regresos más importantes del año, por ello ocupa la medalla de bronce en este repaso. Puntuación: 7’5/10.

Radical Optimism2. Radical Optimism de Dua Lipa.

Future Nostalgia se convirtió en uno de los álbumes más escuchados de los años 2020 y 2021 y los singles lanzados, entre los que destacaban ‘Don’t Start Now’, ‘Break My Heart’ o ‘Levitating’, alcanzaron los primeros puestos de las listas de venta de todos el mundo y acumulan millones de reproducciones en las plataformas de streaming. La progresión de Dua Lipa en el mundo de la música ha sido imparable y tras unos tímidos comienzos con su álbum debut, la cantante tocó el techo de su carrera con «Future Nostalgia». A finales del año pasado llegó el single presentación del álbum, Houdini, que sin alejarse del estilo bailable de su último álbum y con la mirada puesta nuevamente en el pasado, marca una divergencia con el sonido presente en «Future Nostalgia» y profundiza en la música psicodélica de los años 60 y 70. Este tema utiliza la figura del famoso mago de origen húngaro como metáfora para hacerle saber a su amante que si no le trata como ella merece no estará por mucho tiempo y desaparecerá. ‘Houdini’ ha sido incapaz de repetir el tremendo éxito de los últimos temas de la cantante, pero ha tenido un desempeño comercial más que digno y supera los 500 millones de reproducciones en Spotify, lo cual se puede considerar un gran dato. Sin duda, ‘Houdini’ resultó una apuesta muy acertada y solvente como primer single debido a su inmediatez, su naturaleza desenfadada y su pegadizo estribillo. Como segundo single se lanzó Training Season, un tema dance-pop y Disco de ritmo galopante en el que la cantante inglesa declara que está cansada de los hombres que intentan ligar con ella pero no expresan sus emociones ni saben cómo ganarse su amor y advierte a sus candidatos a pareja que deben currárselo si quieren tener una relación con ella. Estas letras recuerdan a las de su hit ‘New Rules’, pero en esta ocasión, en vez de dar consejos a las mujeres, la cantante se dirige directamente a los hombres. El tercer single fue Illusion, en el que Dua Lipa explora el tema de la madurez en las relaciones sentimentales y habla de las ‘red flags’ o señales de advertencia que indican que tu pareja podría tener un comportamiento tóxico para tu salud emocional, por lo que confiesa que no se va a dejar engañar por ningún novio nunca más. ‘Illusion’, de estilo dance-pop con influencias House, es una de canciones que más se asemeja al sonido presente en «Future Nostalgia» y guarda similitudes con el single ‘Hallucinate’. El tercer álbum de Dua Lipa tiene por título Radical Optimism y está formado por 11 temas up-tempo de estilo dance-pop y electropop con influencias Disco y House, pero destaca por incorporar ciertos elementos de la música psicodélica de los años 70. Las letras de las canciones tratan las diferentes fases de las relaciones sentimentales (como la superación de rupturas complicadas y la vulnerabilidad que se siente al empezar una nueva relación) pero la cantante londinense ha decidido elegir el optimismo como manera de superar las decepciones amorosas. Dua Lipa ha participado en la composición de todos los temas presentes en el álbum y ha confiado la entera producción a Danny L Harle y Kevin Parker. ‘Houdini’ prometía un cambio de dirección musical de Dua Lipa hacia la psicodelia de los años 70, sin embargo estas influencias se van diluyendo a lo largo de «Radical Optimism» y apenas son perceptibles en muchos de los temas presentes, que no se alejan demasiado del estilo bailable de «Future Nostalgia», aunque tienen un perfil más alternativo y menos comercial que éste último. El punto fuerte del álbum es sin duda la excelente selección de los singles lanzados, que resultan tremendamente efectivos e inmediatos, sin embargo el resto de temas no está al nivel de los singles. «Radical Optimism» es un álbum disfrutable, entretenido y tiene una secuencia de canciones muy acertada, pero en su conjunto no aporta nada nuevo u original al panorama musical. Aún con sus fallos, resulta un álbum sólido que merece ocupar la medalla de plata en este repaso a los mejores álbumes del año. Puntuación: 7’5/10.

Everything I Though I Was1. Everything I Thought It Was de Justin Timberlake.

Justin Timberlake no está viviendo uno de sus mejores momentos de popularidad: recientemente fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol y tras la publicación de las memorias de Britney Spears su imagen no ha quedado muy bien parada. Sin embargo el 2024 ha sido testigo de la publicación de último trabajo del cantante de Tennessee, que supone una gran adición a su magnífica discografía. Seis años después de «Man of the Woods» ha llegado Everything I Thought It Was, su sexto álbum de estudio, el cual está formado por 18 temas compuestos por el propio Justin Timberlake y producidos por importantes nombres de la industria musical como Cirkut, Louis Bell, Danja, Ryan Tedder, Calvin Harris o su habitual colaborador Timbaland. El álbum está formado por un compendio de medios tiempos pop/R&B y temas up-tempo Disco/funk de corte retro. A diferencia de sus últimos trabajos, «Everything I Thought It Was» no se trata de un álbum conceptual ni sigue una temática en particular pero contiene la esencia de todos sus trabajos discográficos anteriores y habla del amor, el sexo, las relaciones sentimentales y pasarlo bien. El single presentación del álbum fue Selfish, un tema mid-tempo pop/R&B en el que Justin ofrece su lado más vulnerable y expresa la inseguridad que siente a ser reemplazado por otra persona, de ahí que se muestre celoso y egoísta en su relación. ‘Selfish’ ha supuesto un gran single de regreso por parte de Justin, sin embargo ha tenido un rendimiento comercial moderado y apenas ha ocupado el top 20 en Estados Unidos y el top 40 en importantes mercados como Canadá o Reino Unido. Unas semanas antes de la publicación del álbum se lanzó como sencillo promocional Drown, que se trata de un medio tiempo pop/R&B producido nuevamente por Louis Bell y Cirkut en el que Justin describe una relación obsesiva y tóxica en la que es traicionado por su pareja y se siente invadido por un sentimiento de desesperanza y decepción. ‘Drown’ es una de las canciones más destacadas del álbum gracias a sus profundas letras, la versatilidad vocal de Justin y su elegante producción. El segundo single fue No Angels, que se trata de un marchoso tema up-tempo de sonido Disco/funk producido por Calvin Harris que sigue la fórmula de su hit ‘Can’t Stop the Feeling’ y en el que Justin juega el papel de casanova mientras hace uso de su conocido falsete. «Everything I Thought It Was» debutó en el #4 de la lista americana, el sexto álbum top 5 consecutivo de Justin en Estados Unidos, sin embargo ha tenido unas ventas más notoriamente bajas que sus anteriores trabajos. Este álbum supone un evidente paso adelante con respecto a «Man of the Woods» ya que está formado por un sólido conjunto de canciones que capturan a la perfección la esencia de Justin Timberlake y contienen elementos de sus mejores trabajos. Pese a ser un álbum muy extenso y contar con varias canciones de larga duración que tanto le gustan a Justin, no encontramos apenas temas de relleno y resulta muy ameno y agradable de escuchar por su acertada secuencia de canciones, que va alternando medios tiempos y temas up-tempo. Aunque ha recibido opiniones muy diversas por parte de los críticos, según el blog Mister Music es el mejor de los álbumes publicados hasta la mitad del año. Puntuación: 8/10.

Crítica de «C,XOXO» de Camila Cabello

Camila C,XOXODurante sus días en Fifth Harmony, Camila Cabello destacó por encima de sus compañeras gracias a su simpatía y su carismática personalidad y tras su salida del famoso grupo femenino ha logrado labrarse una sólida carrera en solitario sin ser una vocalista y compositora especialmente prodigiosa. Camila ha demostrado una gran versatilidad como artista a lo largo de su trayectoria y ha probado con diferentes estilos musicales como Latin-pop, synth-pop, pop/rock o R&B. El pasado mes de marzo llegó el single presentación de su nuevo álbum, I Luv It, el cual marca una divergencia con respecto al estilo habitual de la cantante cubano-americana y se adentra en el sonido hyperpop. Este tema cuenta con la participación del rapero Playboi Carti, está producido por El Guincho y cuenta con una interpolación del tema ‘Lemonade’ de Gucci Mane en el estribillo. ‘I Luv It’, en cuyas letras Camila declara que se encuentra inmersa en una espiral de amor y sexo, ha recibido comparaciones con el estilo de la cantante inglesa Charli XCX, una de las abanderadas del sonido hyperpop. Sin duda ‘I Luv It’ pone de manifiesto la capacidad de re-invención de la cantante de Miami con cada proyecto y su versatilidad como artista, sin embargo su cambio de dirección musical al hyperpop no acaba de convencer ya que no encaja el estilo y personalidad de la cantante. ‘I Luv It’ ha recibido opiniones principalmente negativas por parte de los expertos musicales (se ha criticado su repetitivo estribillo y muchos lo han denominado como un ‘experimento fallido’) y ha tenido un desempeño comercial mediocre, lo que no auguraba un buen inicio de era. El segundo single lanzado fue He Knows, que se trata de un enérgico tema dance-pop con influencias House, Hip Hop y Amapiano que cuenta con la colaboración del polémico rapero Lil Nas X y samplea el tema ‘Give It Up 2 Me’ de la cantante Ojerime.

El cuarto álbum de estudio de Camila Cabello, titulado C,XOXO, está encuadrado dentro del pop experimental y cuenta con 14 temas que exploran el hyperpop, electropop, dance-pop, R&B o Hip Hop, marcando una gran divergencia con respecto al estilo Latin-pop de su último trabajo, «Familia». El álbum está producido principalmente por Jasper Harris y El Guincho (artífice de los éxitos de Rosalía) y cuenta con un gran número de artistas invitados, todos dentro del mundo del rap, como Drake, Playboi Carti, Lil Nas X o JT y Yung Miami (pertenecientes al recién separado dúo City Girls). La artista de ascendencia cubana y mexicana ha participado en la composición de todos los temas del álbum, con la excepción del interludio ‘Uuugly’, interpretado y escrito en su totalidad por Drake. Las canciones presentes en «C,XOXO» se sumergen en una atmósfera veraniega, cálida y sucia de la ciudad de Miami y hablan de amor, rebeldía, descubrimiento personal, empoderamiento o rupturas sentimentales.

Camila Cabello queda eclipsada por los artistas invitados en dos de las mejores canciones del álbum: en el marchoso ‘Hot Uptown’ tanto ella como Drake hablan de deseo, amor y reconciliación mientras hacen referencias al lujo o el materialismo y en ‘Dade County Dreaming’, en el que participan City Girls (quienes le roban todo el protagonismo a Camila), hacen un homenaje a la ciudad de Miami, de donde son originarias las tres artistas. Merece la pena reseñar ‘Dream-Girls’, un híbrido de reggeaton y electropop, ‘Chanel nº5’, que destaca por su sonido de piano desafinado y la voz de Camila distorsionada o ‘Pretty When I Cry’, un marchoso tema que habla de una ruptura sentimental. También hay espacio para las baladas minimalistas y acústicas que tanto le gustan a Camila, como ‘Twentysomethings’, que hace referencia a la etapa vital que está viviendo, muestra su lado más vulnerable y habla de la turbulenta relación con su ex-pareja Shawn Mendes. 

Con «C,XOXO», Camila Cabello ha querido alejarse de la imagen de ‘pop star’ convencional adoptando un look rebelde e inconformista (con el que se acerca al estilo de cantantes de corte alternativo como Charli XCX) pero este cambio no resulta genuino sino más bien forzado. Hasta la fecha, la cantante americana había ofrecido trabajos más que dignos pero irregulares, como su debut o «Romance», pero «C,XOXO» supone un evidente retroceso con respecto a sus predecesores. En definitiva, el cambio de dirección musical de Camila hacia el pop experimental no acaba de convencer ya que no encaja con su personalidad e imagen, además su presencia se diluye entre tantos artistas invitados y hay demasiados interludios que no aportan nada al álbum. Es de alabar la capacidad de re-invención de Camila y su intento por ampliar sus registros, sin embargo en esta ocasión no ha acertado. Temas imprescindibles: Dade County Dreaming, I Luv It, Hot Uptown, He Knows y Pretty When I Cry. Puntuación: 6/10.

Los mejores álbumes de grupos femeninos

El blog Mister Music hace un repaso a los mejores álbumes de grupos femeninos contemporáneos (desde la década de los 90 hasta la actualidad), en el que encontramos trabajos muy influyentes que han inspirado a numerosos artistas posteriores y han pasado a la historia de la música, así como álbumes tremendamente exitosos que han batido récords de ventas en todo el mundo. 

Elle'MentsElle’Ments de No Angels.

Tras el gran impacto que tuvieron Spice Girls en el panorama musical, por todo el mundo aparecieron numerosos grupos femeninos con características muy similares y que seguían su mismo patrón. Un ejemplo fue No Angels, un grupo de 5 jovencitas que se presentaron al concurso musical Popstars en Alemania con el objetivo de crear una banda femenina similar a las chicas picantes. Al final de la competición, las elegidas para formar el primer grupo de Popstars resultaron Nadja, Jessica, Sandy, Lucy y Vanessa, quienes fueron fichadas en el año 2000 por una importante discográfica y empezaron a grabar su primer trabajo. El quinteto alemán publicó en 2001 su álbum debut, Elle’ments, el cual está formado principalmente por temas up-tempo de estilo pop y dance-pop con influencias R&B, Latin-pop y pop/rock. Este álbum recibió comparaciones con el estilo presente en los primeros álbumes de Spice Girls, Britney Spears o Destiny’s Child. «Elle’ments» fue #1 en los países germano-hablantes, destacando el éxito sin precedentes que obtuvo el álbum en el país natal de grupo, donde acabó vendiendo más de un millón de copias. El single debut de No Angels fue Daylight In Your Eyes, un marchoso tema dance-pop que lideró las listas de ventas de Alemania, Suiza o Austria y acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del año 2001 en el viejo continente. ‘Daylight In Your Eyes’ fue certificado platino por ventas cercanas al millón de copias en Alemania, terminó como el single más exitoso del año 2001 en dicho país y el quinto de toda la década del 2000, lo cual denota el enorme impacto comercial de este single, arropado sin duda por la gran popularidad que tuvo Popstars en Alemania. Como segundo single se lanzó Rivers of Joy, otro enérgico tema dance-pop con influencia de la música Gospel y melodía de piano que resultaba un auténtico himno sobre el auto-empoderamiento. Aunque no pudo repetir el gran impacto del primer single, ‘Rivers of Joy’ también obtuvo un buen rendimiento en las listas de venta de Centro Europa y ocupó el #7 en Alemania. Cuando ya eran unas auténticas estrellas en su país, lanzaron como tercer single There Must Be an Angel, que se trataba de una versión del clásico tema del grupo Eurythmics. Este tema de pegadizo estribillo resultó otro éxito para No Angels: alcanzó el #1 en la lista de ventas alemana y fue galardonado como mejor canción del año procedente de Alemania en los importantes premios británicos Top of the Pops. Como broche de oro a un año triunfal, el quinteto femenino lanzó When The Angels Sing, que se trataba de un medio tiempo pop con influencia R&B que suponía un contrapunto más tranquilo y emotivo a los anteriores singles de carácter up-tempo y bailable. Pese a que la carrera musical de No Angels fue relativamente corta (como la mayoría de ‘girl bands’ nacidas en concursos de talentos) y sufrió la baja de alguna de sus componentes a lo largo de su trayectoria, se convirtieron en uno de los grupos alemanes más exitosos y con mayores ventas surgidos en la década del 2000. Además No Angels ostentan el título de grupo femenino más importante de todos los tiempos en Alemania y una de las ‘girl bands’ con mayor impacto en Europa continental durante dicha década. «Elle’ments» permanece como el álbum más exitoso de No Angels y resume a la perfección el espíritu pop de aquellos años, cuando el fenómeno fan vivía sus mejores tiempos. Puntuación: 7’5/10.

Danity Kane albumDanity Kane de Danity Kane.

Danity Kane es un quinteto surgido de la tercera temporada del reality de MTV ‘Making the Band’, en el que se crearon anteriormente grupos como O-Town. El rapero y productor musical Diddy fue el encargado de decidir qué componentes formaban parte del grupo final y en dicha temporada el objetivo era crear una banda de chicas que recuperara el espíritu de Destiny’s Child o Spice Girls. Diddy fichó a Danity Kane en su discográfica Bad Boy Records y actuó como productor ejecutivo del primer álbum de estudio de las chicas, para quienes tenía elaborado un ambicioso proyecto. El grupo estaba formado por componentes con voces muy diferentes pero que encajaban a la perfección: Shannon y Aubrey aportaban el toque pop, mientras que D.Woods y Dawn poseían poderosas voces negras y Aundrea era la componente con rango vocal más alto y destacaba por su uso del melisma. Varios de los mejores productores musicales como Timbaland, Danja, Mario Winans, Bryan-Michael Cox, Jim Jonsin, Scott Storch o Darkchild participaron en el disco debut del grupo, titulado de manera homónima. Tras varios meses en el estudio de grabación, en agosto del 2006 vio la luz el álbum Danity Kane, que estaba formado principalmente por temas up-tempo de estilo R&B/pop con influencia de la música Hip Hop ya que el objetivo de Diddy era conseguir un sonido urbano más similar al de Destiny’s Child que el de las ‘girl bands’ convencionales. El single presentación del álbum fue Show Stopper, un medio tiempo R&B influenciado por el sonido Snap (subgénero del Hip Hop) que cuenta con la participación del rapero Yung Joc y en el que Danity Kane hablan de pasarlo bien en el club y ser unas chicas malas. Este tema tuvo un buen desempeño en Estados Unidos, donde alcanzó el #8 en la lista Billboard. Como segundo single del álbum fue lanzado Ride for You, una balada mid-tempo pop/R&B producida por Bryan-Michael Cox en la que podemos apreciar las buenas voces de las 5 componentes y su gran armonía juntas. El álbum «Danity Kane» debutó en lo más alto de la lista Billboard americana y acabó siendo certificado platino en Estados Unidos con más de un millón de copias distribuidas, lo cual era un dato muy positivo para una ‘girl band’ nacida en un concurso. Pese a que más de 10 productores diferentes estuvieron involucrados en el álbum, el resultado final resultaba cohesivo y sólido y podemos considerar a «Danity Kane» como uno de los debuts más sólidos de un grupo femenino en Estados Unidos en años, ya que se alejaban del típico sonido pop de las ‘girl bands’ tradicionales. Puntuación: 7’5/10.

ReflectionReflection de Fifth Harmony.

Camila Cabello, Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui se presentaron a la segunda edición del popular concurso musical Factor X en su versión americana y al no poder clasificarse de manera individual formaron parte de la categoría de grupos bajo el nombre de Lylas y quedaron en el tercer puesto de la clasificación. Al existir ya un grupo de similar nombre, el quinteto pasó a llamarse Fifth Harmony. Tras salir del popular concurso lanzaron un EP llamado «Better Together» y en 2015 vio la luz su álbum debut, titulado Reflection, el cual está formado principalmente por temas up-tempo encuadrados dentro del dance-pop, R&B y electropop y producidos por importantes nombres de la industria musical como StarGate, Dr. Luke, J.R. Rotem, Tommy Brown o Harmony Samuels entre otros. «Reflection» debutó en el #5 de la lista americana y ocupó el top 20 en Reino Unido, Australia o Canadá. En ausencia de grandes grupos femeninos que desaparecieron años atrás como Destiny’s Child, Spice Girls o Pussycat Dolls, Fifth Harmony se convirtió en una de las ‘girl bands’ más exitosas de la década del 2010 y cabe destacar que fueron las únicas concursantes del famoso programa de TV que consiguieron llevar adelante su carrera musical y publicar varios álbumes. El single presentación del álbum fue Boss, un tema dance-pop y R&B cuyas letras hacen referencia al empoderamiento femenino, el cambio de roles o la confianza en uno mismo, recuperando el espíritu del ‘girl power’ de otras bandas femeninas como Spice Girls. Este single tuvo un desempeño comercial moderado y alcanzó el top 50 en la lista americana de singles y el top 25 en Reino Unido. Como segundo single se lanzó Sledgehammer, un tema electropop y dance-pop compuesto por Meghan Trainor en el que las chicas hablan de los efectos de enamorarse utilizando como metáfora un martillo. El tercer single lanzado fue Worth It, un marchoso tema pop/R&B up-tempo con uso prominente de saxofón producido por StarGate que trata temas como el feminismo, el autoestima o la confianza en uno mismo y cuya melodía guarda ciertas similitudes con ‘Talk Dirty’ de Jason Derulo. Tras el escaso impacto comercial de los anteriores singles, ‘Worth It’ supuso el empujón definitivo de Fifth Harmony para traspasar las fronteras americanas y llegar al resto del mundo. El single ocupó el top 10 en Reino Unido o Australia y el top 15 en Estados Unidos y se convirtió en el single más exitoso del álbum y uno de los más populares del grupo femenino. La carrera musical de Fifth Harmony fue muy corta y solo publicaron tres álbumes de estudio, sin embargo «Reflection» resulta un debut más que digno y merece formar parte de este repaso. La salida de Camila Cabello (una de las componentes más carismáticas del grupo) durante la promoción del segundo álbum precipitó la separación de Fifth Harmony, que como cuarteto sufrió una disminución de popularidad y éxito comercial. Puntuación: 8/10.

Glory DaysGlory Days de Little Mix.

Little Mix ganaron la octava edición del concurso musical X Factor, convirtiéndose en el primer grupo que conseguía la victoria en el popular programa creado por Simon Cowell. El cuarteto femenino publicó en 2012 su primer álbum de estudio, «DNA» y en su primera semana ocupó simultáneamente el top 5 en las listas de venta de Reino Unido y Estados Unidos, lo que les convertía en el segundo grupo femenino británico tras Spice Girls que conseguía un debut tan espectacular en tierras americanas. A diferencia de otros grupos surgidos en este tipo de concursos, que suelen separarse tras un par de álbumes y no logran sobrevivir muchos años por el excesivo ego de sus componentes, Little Mix han destacado por tener una carrera larga y exitosa. Además, al contrario de otros artistas que logran gran éxito con el primer álbum pero su popularidad y éxito comercial rápidamente se desvanece, Little Mix alcanzaron el pico de su carrera con su cuarto álbum. En 2016 vio la luz Glory Days, el cual estaba encuadrado dentro del pop y el dance-pop, con influencias R&B, Tropical House y electropop. El cuarto álbum de Little Mix se mantuvo en el #1 de la lista británica durante 5 semanas consecutivas, convirtiéndose en el álbum de un grupo femenino que más tiempo ocupaba en el #1 desde que Spice Girls reinaron durante 15 semanas con su disco debut. Gran parte de excelente acogida comercial que logró el álbum se debió al éxito del primer single, Shout Out to My Ex, que se trata de un marchoso tema dance-pop dedicado a los ex de las componentes del grupo y que recuperaba el espíritu del ‘girl power’. Este himno de desamor se mantuvo en el #1 en la lista británica durante 3 semanas gracias a la espectacular actuación del grupo en el programa X Factor. El segundo single lanzado fue Touch, un tema dance-pop con influencia del Tropical House que contenía un mensaje de empoderamiento sobre estar seguro de uno mismo y en sintonía con su sexualidad. El tercer single lanzado fue No More Sad Songs, un tema electropop influenciado nuevamente por el Tropical House, uno de los sonidos de moda durante aquellos años. Este álbum recibió grandes críticas por parte de los expertos musicales (fue denominado como ‘perfección pop’) ya que está formado por un conjunto sólido de temas bailables con estribillos pegadizos y que destacan por la gran armonía vocal de las componentes. «Glory Days» es un gran álbum que nos devolvió a los días en los que Spice Girls triunfaban con su ‘girl power’. Puntuación: 8/10.

doll-domination-bonus-disc-collectors-edition-4de3b55098ef3Doll Domination de The Pussycat Dolls.

The Pussycat Dolls lograron un gran éxito conseguido con su álbum debut, «PCD», el cual superó los 7 millones de copias en todo el mundo y contó con 3 singles top 10 en Estados Unidos. Tras la promoción de dicho álbum, Carmit, la componente más veterana del grupo (y la única junto a Melody que cantaba además de Nicole) abandonó la formación, dejando a The Pussycat Dolls con 5 componentes. En 2008 vio la luz el segundo álbum de estudio del grupo, titulado Doll Domination, el cual está encuadrado dentro del pop/R&B al igual que «PCD», pero contiene un menor componente urbano y profundiza en el sonido electropop. Este álbum cuenta con la producción de algunos de los mejores nombres de la industria musical como Timbaland, Darkchild, Polow da Don, Hit-Boy o Sean Garrett. Varias de las canciones que forman parte del álbum fueron compuestas por Nicole Scherzinger para su debut en solitario, pero tras no materializarse este proyecto pasaron a formar parte de «Doll Domination». El single presentación del álbum fue When I Grow Up, un marchoso y pegadizo tema electropop y R&B producido por Darkchild que habla del deseo de Nicole de ser famosa. Este single recibió buenas críticas por su naturaleza desenfadada y bailable y logró un gran desempeño en las listas de venta de todo el mundo (fue top 10 en Estados Unidos y top 5 en Reino Unido, Canadá o Australia). Tras él llegó Whatcha Think About That, un original tema electropop y R&B con melodía de la música Bhangra producido por Polow da Don y con la magistral participación de la rapera Missy Elliott. Este single fracasó en Estados Unidos pero anotó otro top 10 para el grupo en Reino Unido. El tercer single en tierras americanas y el segundo lanzado a nivel internacional fue I Hate This Part, un emotivo tema dance-pop cuyas letras hablan de la conversación que tienen dos amantes antes de producirse un ruptura. Este tema resultó un éxito moderado en las listas de venta pero recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales. Como cuarto single se lanzó Hush Hush, una emotiva balada R&B cantada en su totalidad por Nicole. Este single fue lanzado en una versión remix en la que la balada se transformaba en un marchoso tema dance-pop y Disco e incluía una interpolación del famoso «I Will Survive» de Gloria Gaynor. En 2009 el álbum se re-editó con varios temas inéditos, entre ellos la versión en inglés de la canción principal de la banda sonora de «Slumdog Millonaire», titulada como Jai Ho! (You Are My Destiny) pero que contaba con la misma producción y la melodía inspirada en la música hindú. ‘Jai Ho!’ recibió buenas críticas y resultó un gran éxito en las listas de venta de todo el mundo. «Doll Domination» ocupó el #4 en la lista americana de álbumes pero obtuvo unas ventas notoriamente inferiores a las conseguidas por «PCD». En el resto del mundo también tuvo un desempeño moderado aunque ocupó el top 5 en Reino Unido, Canadá o Australia. «Doll Domination» recibió algunas críticas negativas por su falta de originalidad y su carácter genérico, sin embargo personalmente considero que es un álbum más que digno, con una gran producción y una excelente ejecución vocal por parte de Nicole. Debido al excesivo protagonismo de Nicole, las polémicas tácticas llevadas a cabo por parte de su discográfica y su cada vez menos importancia dentro el grupo, Ashley, Melody, Kimberly y Jessica (relegadas a meras figurantes y bailarinas) decidieron dejar el grupo en enero de 2010, lo que llevó a Nicole a abandonar el proyecto y desarrollar su faceta en solitario. Pese a su controvertido final, «Doll Domination» es uno de los mejores álbumes pertenecientes a un grupo femenino. Puntuación: 8/10.

Crazy Sexy CoolCrazySexyCool de TLC.

El trío TLC (formado por Tionne ‘T-Boz’ Watkins, Lisa ‘Left Eye’ Lopes y Rozonda ‘Chilli’ Thomas) hizo su debut en 1992 con el álbum «Ooooooohhh… On the TLC Tip», el cual estaba compuesto por temas de estilo R&B, Hip Hop, pop y funk, cuya fusión era denominada como New Jack Swing durante los años 90. Desde un principio TLC llamaron la atención por su imagen urbana, su uso de prendas masculinas y asociadas al mundo del Hip Hop, las diferentes y carismáticas personalidades de sus componentes, la naturaleza desenfada de sus letras, que versaban sobre temas cotidianos e importantes para la juventud y sus mensajes feministas. En 1994 TLC publicaron su segundo álbum, CrazySexyCool, cuyo título hacía referencia a la personalidad de cada componente del trío. Este álbum se convertiría en el punto álgido de la carrera de TLC y su mejor momento en cuanto a popularidad y éxito. El trío originario de Atlanta siguió confiando en Jermaine Dupri, Babyface y Dallas Austin para la producción de este trabajo e incorporaron nuevos nombres como Puff Daddy, Organized Noize o Chucky Thompson, quienes dieron forma a un álbum centrado en el R&B y el Hip Hop, aunque en este caso más próximo al sonido Hip Hop Soul. Este trabajo resultaba más maduro que el anterior y en él trataban temas propios de su etapa vital, como la sexualidad, los primeros desengaños amorosos o el optimismo juvenil. Pese a que Left Eye participó en la composición de varias de las canciones del álbum, su input como rapera fue escaso en comparación al anterior trabajo ya que se encontraba en rehabilitación por su problema con el alcoholismo. Respaldado por una acertada selección de singles, el álbum destacó por su larga vida comercial y tuvo unas ventas muy consistentes durante su larga promoción. «CrazySexyCool» fue certificado disco de diamante en tierras americanas y vendió 9 millones de copias en Estados Unidos y más de 15 en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de un grupo femenino estadounidense. Cabe destacar que dos de los cuatro singles lanzados alcanzaron el #1 en la lista americana, mientras que los otros dos fueron top 5, lo que puede considerarse un gran éxito. El single presentación del álbum fue Creep, un tema R&B mid-tempo compuesto y producido por Dallas Austin cuyas letras hacen referencia a una infidelidad cometida por T-Boz como respuesta a la falta de cariño por parte de su infiel pareja. ‘Creep’ recibió una nominación en la categoría de mejor actuación R&B de un dúo/grupo en los premios Grammy y alcanzó el #1 en la lista americana, el primero de los 4 que conseguirían TLC durante su carrera. Como segundo single se lanzó Red Light Special, una balada R&B de naturaleza sensual con melodía de guitarra compuesta y producida por Babyface, que mezcla la raspada y sexy voz de T-Boz con el tono dulce de Chilli. El tercer single lanzado fue Waterfalls, un tema R&B mid-tempo compuesto por Left Eye en el que el TLC muestran su conciencia social y envían a la juventud un mensaje advirtiéndole sobre importantes problemas durante los años 90 como la epidemia del sida o la violencia asociada al tráfico de drogas. ‘Waterfalls’ fue aclamado por la crítica sus reveladores letras y la implicación de TLC en asuntos de interés para la gente joven y recibió una nominación a mejor actuación pop de un dúo/grupo en los Grammy. ‘Waterfalls’ se convirtió en uno de los temas más representativos de la carrera del trío y un auténtico clásico del R&B de los 90. El último single lanzado fue Diggin’ On You, un medio tiempo pop/R&B producido por Babyface cuyas letras hacen referencia a una relación entre un hombre y una mujer durante una tarde de verano. «CrazySexyCool» superó todas las expectativas puestas en él debido a su enorme impacto social y comercial, fue aclamado por la crítica musical, recibió numerosos galardones y fue incluido en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos realizada por la prestigiosa revista Rolling Stone. El segundo álbum de TLC está formado por un sólido conjunto de canciones que resumen a la perfección el espíritu del R&B de los años 90 y cuyo inconfundible estilo ha influenciado a una generación entera de artistas posteriores. Puntuación: 8/10.

Feels So GoodFeels So Good de Atomic Kitten.

Durante los años 90 y principios de la década del 2000 las ‘boy bands’ y ‘girl bands’ vivieron su apogeo en el mundo de la música: vendían millones de discos en todo el mundo, sus temas ocupaban las primeras posiciones en las listas de éxitos y contaban con legiones de seguidores en todos los rincones del planeta. En Estados Unidos triunfaban grupos como Backstreet Boys o N’Sync y en Reino Unido, donde el fenómeno fan se vivió con gran intensidad, surgieron grupos tan importantes como Spice Girls, Sugababes, Girls Aloud o Westlife. Tras la sombra de Spice Girls estaba otro grupo femenino que también tuvo una gran acogida en Reino Unido y el resto de Europa, Atomic Kitten, el cual estaba formado por tres jóvenes británicas (Natasha Hamilton, Karry Katona y Liz McClarnon) y que logró hacerse un hueco importante en el mundo del pop durante su corta trayectoria profesional. Como en todo grupo femenino que se precie, en Atomic Kitten también se produjeron cambios en las componentes, ya que en medio de la promoción del primer álbum, Kerry Katona abandonó el grupo para ser madre y fue sustituida por Jenny Frost. En el año 2000, Atomic Kitten publicaron su álbum debut, Right Now, que contaba con los exitosos singles ‘Whole Again’ y ‘Eternal Flame’, ambos #1 en la lista británica. Dos años más tarde llegó su segundo álbum, Feels So Good, el cual seguía la estela musical de su predecesor y estaba formado por temas up-tempo de estilo dance-pop y Disco, medios tiempos pop con influencia del sonido R&B y varias baladas. «Feels So Good» debutó en el #1 de la lista británica de álbumes y vendió casi un millón de copias en Reino Unido. El single presentación del álbum fue It’s OK!, un tema pop mid-tempo producido por el dúo noruego StarGate cuyas letras hablan de pasar página tras una relación fallida y que tuvo un buen desempeño comercial en Reino Unido, donde alcanzó el #3. Atomic Kitten siempre se han caracterizado por versionar un tema famoso en cada uno de sus álbumes y tras hacer suyo el clásico de The Bangles ‘Eternal Flame’ en su anterior trabajo, como segundo single de «Feels So Good» se lanzó la versión del famoso tema popularizado por Blondie ‘The Tide Is High’, pero Atomic Kitten añadían una nueva parte original al tema, de ahí que tuviera como título The Tide Is High (Get the Feeling). Este marchoso tema pop up-tempo resultó un gran éxito en Europa: alcanzó el #1 en Reino Unido (convirtiéndose en su tercer single ‘chart topper’ en la lista británica), ocupó el top 10 en Alemania, Australia o Suecia y se convirtió en una de las canciones más populares del 2002. El tercer single, de doble cara A, estaba formado por The Last Goodbye, una emotiva balada mid-tempo pop/R&B producida por StarGate que habla de una dolorosa ruptura y Be With You, un tema dance-pop y Disco que suponía uno de los momentos más bailables del álbum. Pese a ser tachadas de ser un grupo prefabricado, de recurrir demasiado a las versiones de canciones famosas y tener una vida musical muy corta, Atomic Kitten demostraron que se podían defender perfectamente en directo y eran algo más que una copia de Spice Girls ya que pueden presumir de tener dos álbumes #1 en Reino Unido, tres singles #1 y diez singles top 10 en la lista británica. Quizás las letras de las canciones fueran genéricas y las componentes no destacaban por tener voces distintivas ni prodigiosas (pese a ser buenas vocalistas) sin embargo «Feels So Good» es un álbum de pop entretenido y disfrutable que merece formar parte de este repaso. Puntuación: 8/10.

Taller In More Ways Mutya VersionTaller In More Ways de Sugababes.

En 2005 vio la luz el cuarto álbum de Sugababes, Taller In More Ways, que se convirtió en un disco clave en la carrera del grupo y en el que se produjo un nuevo cambio en sus componentes. En aquel momento, el trío londinense estaba formado por Mutya Buena, Keisha Buchanan y Heidi Range, la formación iniciada con el segundo álbum y que parecía bastante estable, sin embargo «Taller In More Ways» es el último álbum en el que participó Mutya, una de las componentes fundadoras y pieza indispensable en el éxito del grupo, ya que además de ser la voz principal en la mayoría de las canciones del grupo, tenía gran carisma y poseía la esencia ‘indie’ y alternativa con la que asociamos la formación original de Sugababes. Para este álbum, el trío siguió confiando en sus colaboradores habituales Xenomania, Jony Rockstar y Guy Sigsworth, sin embargo reclutaron a Dallas Austin (conocido por trabajar con TLC o Boyz II Men), quien asumió gran parte de la producción. «Taller In More Ways» sigue la estela musical de «Three» y lo podemos encuadrar dentro del pop y el R&B, pero profundiza en el sonido electropop. El single presentación del álbum fue Push the Button, un enérgico tema electropop producido por Dallas Austin que recibió buenas opiniones de los expertos musicales y fue una de las canciones más populares del 2005. Este tema ocupó el #1 en la lista de Reino Unido durante 3 semanas (convirtiéndose en el single más exitoso de la carrera de Sugababes hasta la llegada de ‘About You Now’) y fue top 20 en varios mercados europeos como Irlanda, Alemania o Francia. Como segundo single se lanzó Ugly, un tema pop con influencia pop/rock y R&B en el que las componentes del grupo hablan de sus inseguridades por sentirse diferentes al resto de personas y resulta un himno de auto-aceptación. ‘Ugly’ destaca por el hecho de ser el último single en el que participó Mutya, que abandonó el grupo tras el lanzamiento de este tema alegando causas personales y diferencias creativas con el grupo. Una gran conmoción se produjo entre los seguidores del trío británico tras el abandono de Mutya, pero tanto el grupo como la discográfica no se podían permitir cancelar la promoción de un disco tan exitoso por lo que buscaron rápidamente una sustituta, Amelle Berrabah, quien grabó con su voz algunas de las canciones del álbum y continuó con la promoción. «Taller In More Ways» fue re-editado en marzo del 2006 y entre las canciones que fueron grabadas por Amelle se encontraba el tercer single del álbum, Red Dress, que se trataba de un marchoso tema pop up-tempo con la característica producción de Xenomania en el que las chicas lanzaban un mensaje de ‘girl power’. Como último single se lanzó Follow Me Home, una emotiva balada pop/R&B en el que las componentes de Sugababes hablan de personas importantes en sus vidas que les han servido de inspiración. Pese a su gran calidad, tanto a nivel vocal como de producción, ‘Follow Me Home’ rompió la racha de singles top 10 del grupo en la lista británica y se convirtió en uno de sus singles menos populares. «Taller In More Ways» debutó en el #1 de la lista británica de álbumes (el primer trabajo de Sugababes que llegaba a lo más alto en Reino Unido) cuando ‘Push the Button’ lideraba la lista británica de singles por tercera semana consecutiva, lo que supuso un gran logro para el grupo. Este álbum fue certificado doble platino en Reino Unido por unas ventas superiores a las 600 mil copias y permanece como el segundo disco más exitoso de la carrera de Sugababes. «Taller In More Ways» resulta esencial dentro de la más que notable discografía de Sugababes. Puntuación: 8/10.

5c268-tlcfanmailFanMail de TLC.

El trío TLC logró un éxito espectacular con su segundo álbum, CrazySexyCool, el cual fue aclamado por los expertos por su carácter social y reivindicativo y vendió 9 millones de copias en Estados Unidos y más de 15 en todo el mundo. En 1999 llegó el tercer álbum de estudio del trío americano, FanMail, el cual marcaba una gran evolución con respecto a su antecesor, ya que mientras «CrazySexyCool» estaba encuadrado dentro del R&B/Hip-Hop con gran influencia del sonido Hip Hop Soul, «FanMail» viró hacia el pop y el sonido electrónico, aunque en esencia era un álbum de estilo R&B. «FanMail» está producido principalmente por Dallas Austin, Jermaine Dupri y Babyface, quienes ya participaron en su anterior álbum, además de She’kspere y el dúo formado por Jimmy Jam & Terry Lewis. «FanMail» debutó en el #1 de la lista de ventas de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer disco del grupo en liderar la lista americana y acabó siendo certificado 6 veces platino con ventas superiores a los 5 millones y medio de ejemplares. TLC siempre se han caracterizado por tener un mayor impacto comercial en Estados Unidos que en el resto del mundo, sin embargo este álbum ocupó el top 10 en las listas de Canadá, Alemania o Reino Unido y superó los 10 millones de copias a nivel mundial. El single presentación del álbum fue No Scrubs, un pegadizo tema compuesto por Kandi Burruss y She’kspere (responsables de otros hits de la época como ‘Bills Bills Bills’ de Destiny’s Child) y que contaba con el sonido R&B tan típico de aquella época. ‘No Scrubs’ se convirtió en uno de los temas más populares del año 1999 y popularizó el uso de la palabra ‘scrub’, con la que se referían a un chico que no trabaja ni tiene aspiraciones en la vida e intenta aprovecharse de las mujeres. Este single ocupó el #1 en Estados Unidos durante 4 semanas (el tercer #1 de TLC en la lista americana) además de liderar las listas de Australia o Canadá y fue top 10 en Reino Unido o Alemania. ‘No Scrubs’ ganó dos premios Grammy: mejor canción R&B del año y mejor actuación R&B por un dúo/grupo. Como segundo single se lanzó Unpretty, un medio tiempo R&B con influencia pop/rock que contaba con gran toque acústico y alternativo y estaba compuesto por T-Boz y producido por Dallas Austin. Las letras de ‘Unpretty’ animaban a las mujeres a no ser tan exigentes con su propio físico para agradar a los hombres y resultaba un himno de auto-aceptación y empoderamiento. Este single también resultó un éxito y consiguió el cuarto #1 de TLC en Estados Unidos. «Fanmail» fue el último álbum de TLC como trío ya que en 2002, poco antes de que viera la luz el siguiente disco del grupo, falleció Lisa ‘Left Eye’ Lopes en un accidente de tráfico. «FanMail» resultaba diferente a los anteriores trabajos de TLC al incorporar un sonido pop más futurista pero capturaba la esencia del grupo y se convirtió en uno de los álbumes R&B más destacados de finales de los 90. Puntuación: 8/10.

Spice albumSpice de Spice Girls.

«Se Busca: ¿tienes entre 18 y 23 años, habilidades para cantar y bailar y eres extrovertida, ambiciosa y dedicada?». Esta nota de prensa apareció en el periódico británico The Stage en el año 1994 y al casting se presentaron más de 400 jovencitas que querían cumplir su sueño de formar parte de un grupo femenino de pop. Tras semanas de deliberación, los managers de talentos Bob y Chris Herbert escogieron a Melanie Brown, Victoria Adams, Geri Halliwell, Melanie Chisholm y Michelle Stephenson, las cuales se mudaron a un apartamento de Berkshire y durante meses estuvieron aprendiendo canto y baile. Debido a diferencias creativas y falta de compromiso con el grupo, Michelle abandonó el proyecto y en su lugar entró Emma Bunton, la más joven de las 5 componentes. Así se formó Spice Girls, que se convertiría en uno de los grupos femeninos más importantes de todos los tiempos. En julio de 1996 llegó el primer single, Wannabe, en el que las chicas declaraban que valoran más la amistad de sus amigas que una posible relación con un hombre, convirtiéndose en el eje de la filosofía del ‘Girl Power’ que abanderaron Spice Girls (lo que hoy llamaríamos empoderamiento femenino). ‘Wannabe’ alcanzó el #1 en las listas de venta de más de 20 países de todo el mundo, vendió 7 millones de copias y se convirtió en el single de un grupo femenino más vendido de todos tiempos. Como segundo single se lanzó Say You’ll Be There, un tema pop con influencia R&B que destacaba por su solo de harmónica y en el que la chicas aportaban la perspectiva femenina en el tema de las relaciones amorosas. ‘Say You’ll Be There’ recibió buenas críticas por sus pegadizas letras y la gran producción de Absolute y resultaba una propuesta más madura por parte de Spice Girls. Pese a ser incapaz de igualar el éxito sin precedentes del anterior single, ‘Say You’ll Be There’ tuvo un rendimiento comercial muy positivo y alcanzó el #1 en Reino Unido y el top 5 en Estados Unidos, España o Francia. Más tarde llegaron la balada ‘2 Become 1’ y el single de doble cara A formado por el marchoso tema dance-pop con influencia Disco ‘Who Do You Think You Are’ y ‘Mama’, dedicado a las madres de las componentes. En septiembre de 1996 vio la luz el primer álbum de Spice Girls, titulado simplemente Spice, el cual está formado por 10 temas encuadrados dentro del pop y el dance-pop con influencias R&B, funk o Hip Hop y producidos por el dúo Absolute (compuesto Paul Wilson y Andy Watkins), Richard Stannard y Matt Rowe. «Spice» destaca por el hecho de que los cuatro singles lanzados alcanzaron el #1 en la lista de Reino Unido y tres de ellos fueron top 5 en la lista americana. El álbum debut del quinteto inglés alcanzó el #1 en más de 20 países de todo el mundo, supera los 23 millones de ejemplares vendidos (el álbum de un grupo femenino más exitoso de todos los tiempos) y forma parte de la élite de los álbumes más vendidos de la historia de la música. Pese a que recibieron varias críticas negativas que las tachaban de ser un grupo pre-fabricado, sin duda Spice Girls ofrecieron uno de los álbumes pop más influyentes de todos los tiempos y que ha inspirado a una generación de artistas posteriores. Puntuación: 8’5/10.

SurvivorSurvivor de Destiny’s Child.

En 1999 vio la luz su segundo álbum de Destiny’s Child, titulado The Writing’s On The Wall, el cual disparó la popularidad del grupo gracias a una acertada selección de singles entre los que se encontraban ‘Bills Bills Bills’ y ‘Say My Name’, que alcanzaron #1 en la lista americana y también ocuparon buenas posiciones alrededor del mundo. Este álbum resultó un tremendo éxito comercial pero también destacó por la controversia que causaron los cambios de componentes del grupo durante su promoción. LaTavia y LeToya demandaron al manager del grupo y padre de Beyoncé por su desproporcionado porcentaje de beneficios y el excesivo protagonismo de Beyoncé y Kelly, quienes acaparaban el micrófono en todas las canciones y relegaban a LeToya y LaTavia a meras coristas. Ambas fueron sustituidas por dos nuevas componentes, Michelle Williams y Farrah Franklin, aunque ésta última sólo formó parte de Destiny’s Child durante 5 meses y abandonó la formación al no soportar el estrés de la fama. Tras la marcha de Farrah, Destiny’s Child pasó a ser un trío y se convirtió en la formación más estable y recordada del famoso grupo. En el año 2000, lanzaron el tema Independent Women, perteneciente a la BSO de la película «Los Angeles de Charlie» y que supuso el trampolín definitivo para afianzar la fama del grupo en el resto del mundo e incluso superó la popularidad de la propia película. ‘Independent Women’ es un tema pop/R&B co-producido por la propia Beyoncé junto a Cory Rooney con letras acerca del empoderamiento femenino. Este single alcanzó el #1 en la lista de ventas americana durante 11 semanas consecutivas, convirtiéndose en el tercer #1 del grupo en Estados Unidos y en el resto del mundo consiguió el primer #1 del grupo en Reino Unido y el top 10 en Australia, Canadá o España. En 2001 vio la luz el tercer álbum de estudio de Destiny’s Child, Survivor, el cual está compuesto y co-producido en su totalidad por Beyoncé, con producción adicional de Rob Fusari y Anthony Dent. Aunque podemos encuadrarlo dentro del sonido R&B contemporáneo, «Survivor» tiene un mayor componente pop que su predecesor y resulta más accesible para el público en general debido a su mayor número de temas up-tempo. Beyoncé seguía siendo la voz principal en la mayoría de las canciones, sin embargo la presencia de Kelly y Michelle incrementó de manera notoria en este álbum, siendo más equitativo el reparto de ‘solos’ en las canciones. «Survivor» debutó en el #1 de la lista de ventas de Estados Unidos y a nivel internacional, lideró las listas de venta en más de 10 países incluidos Reino Unido, Canadá o Alemania y superó los 12 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el disco de un grupo femenino más vendido de la década del 2000. El single presentación fue Survivor, un marchoso tema R&B/pop con melodía de violines que habla de superar las adversidades y la negatividad de ciertas personas que te rodean y cuyas letras fueron la respuesta a un chiste que hicieron en una radio estadounidense bromeando sobre cuál sería la siguiente componente de Destiny’s Child en abandonar el grupo. Este single ocupó el #2 en la lista americana durante 7 semanas, bloqueado por ‘All For You’ de Janet Jackson y en el resto del mundo tuvo un gran impacto comercial y alcanzó el #1 en Reino Unido. El segundo single fue Bootylicious, un tema R&B/pop up-tempo que habla de lucir ‘un culo grande’ sin ningún complejo y resulta un himno de empoderamiento femenino. ‘Bootylicious’ se convirtió en el cuarto single #1 para el trío y también resultó un éxito alrededor del mundo. El tercer single fue Emotion, una balada R&B/Soul que se trataba de la versión del tema compuesto por Bee Gees y en el que Destiny’s Child mostraban el lado más emotivo y sensible. Como último single se extrajo Nasty Girl, uno de los temas con mayor componente R&B del álbum, en el que Destiny’s Child critican a las chicas sin clase, ordinarias y chabacanas que nos rodean o nos podemos encontrar habitualmente en nuestro barrio o en la discoteca. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Fancy’ y ‘Dance With Me’, dos medios tiempos de estilo R&B o ‘Sexy Daddy’ y ‘Happy Face’, los más bailables del álbum y que encajaban mejor con los gustos europeos por su estilo dance-pop. Aunque «The Writing’s on the Wall» es considerado un auténtico referente dentro del R&B, «Survivor» también se encuentra entre los mejores álbumes de este género ya que mantiene el espíritu del grupo, pero añade un toque dance-pop a su música que les ayudó a conquistar el resto del mundo. Puntuación: 8’5/10.

The Pussycat DollsPCD de The Pussycat Dolls.

El grupo The Pussycat Dolls inicialmente fue creado como un conjunto de bailarinas de género Burlesque pero más tarde fue reformado para convertirse en un grupo musical. La nueva formación estaba compuesta por 6 atractivas jovencitas: Nicole, Carmit y Melody eran las voces principales y Kimberly, Ashley y Jessica realizaban las segundas voces y sobresalían por sus dotes como bailarinas. De entre todas ellas destacaba sin lugar a dudas Nicole Scherzinger, quien además de participar en la composición de los temas, cantaba la mayor parte de las canciones y recibía toda la atención en los videoclips y las entrevistas del grupo. The Pussycat Dolls debutaron en el mundo de la música con Don’t Cha, un tema pop/R&B con influencia Hip Hop producido por Cee-Lo Green y que cuenta con la colaboración del rapero Busta Rhymes. Este tema cuenta con unas pegadizas letras en las que las chicas aseguran a un hombre que ellas son mejor partido que sus novias, ya que son más sexis y atractivas. ‘Don’t Cha’ resultó un auténtico éxito comercial: alcanzó el #1 en las listas de venta de Reino Unido, Alemania o Australia y #2 en Estados Unidos, superó los 6 millones de copias y se convirtió en uno de los éxitos del año. El álbum debut de The Pussycat Dolls tiene por título PCD y está formado por temas pop, R&B y dance-pop con influencias Hip Hop, aunque también podemos encontrar varias versiones de temas famosos de estilo jazz y blues. En este álbum trabajaron algunos de los mejores productores musicales como Timbaland, Polow da Don, Will.I.Am, Rich Harrison o Ron Fair, los cuales dieron al grupo un sonido muy fresco, urbano y bailable. «PCD» tuvo un gran éxito en las listas de venta de todo el mundo debido a la excepcional acogida de los singles lanzados y superó los 7 millones de ejemplares a nivel mundial, haciendo de The Pussycat Dolls uno de los grupos femeninos más populares del momento. Tras ‘Don’t Cha’, las Dolls lanzaron como segundo single Stickwitu, una balada pop/R&B producida por Ron Fair cuyas letras hablan del amor incondicional y las relaciones monógamas. El tercer single fue Beep, un marchoso tema R&B con influencia Hip Hop producido por Will.I.Am, perteneciente al grupo The Black Eyed Peas, el cual también participa como artista invitado. Como cuarto single llegó Buttons, un adictivo tema pop/R&B con melodía hipnótica inspirada en la música del Medio Oriente y producido por Polow da Don con letras muy provocativas en las que las Dolls animan a un hombre a que les ayude a quitarse la ropa. El siguiente single fue I Don’t Need a Man, un bailable tema dance-pop con influencia Disco producido por Rich Harrison que habla del empoderamiento femenino. Muchos tacharon a The Pussycat Dolls de ser un grupo prefabricado y artificial, con un protagonismo excesivo de Nicole y una vida musical muy corta en la que solo lanzaron dos álbumes, sin embargo durante su trayectoria este grupo acaparó la atención del público por sus pegadizas canciones, sus sensuales bailes y su look sexy. Además gracias al éxito de este álbum y de los singles lanzados, se convirtieron en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de la pasada década. Sin duda «PCD» es uno de los mejores álbumes del año 2005 debido a la acertada elección de los singles lanzados y el gran repertorio de canciones presentes en el disco, el cual se puede escuchar de principio a fin sin saltar ninguna canción. Puntuación: 8’5/10.

SpiceworldSpiceworld de Spice Girls.

En 1996, Spice Girls lanzaron ‘Wannabe’, que alcanzó el #1 en las listas de venta de más de 20 países de todo el mundo, vendió 7 millones de copias y se convirtió en el single de un grupo femenino más vendido de todos tiempos. Tras el éxito sin precedentes de ‘Wannabe’, llegaron otros singles que nuevamente triunfaron en todo el mundo y ocuparon posiciones muy altas en las listas de venta, como ‘Say You’ll Be There’, ‘2 Become 1’ o ‘Who Do You Think You Are’. Estos singles formaban parte de Spice, el álbum debut del quinteto británico, el cual alcanzó el #1 en 17 países y ha superado los 23 millones de copias desde entonces, formando parte de la élite de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Un año después de su debut y casi sin un respiro, el quinteto británico regresó con su segundo álbum de estudio, Spiceworld, el cual estaba formado por 10 canciones encuadradas dentro del pop y el dance-pop con influencias Latin-pop, R&B o Disco y compuestas por las 5 componentes del grupo junto a sus habituales colaboradores Richard Stannard y Matt Rowe y el dúo Absolute. En las canciones que forman parte del álbum, Spice Girls abordaban las relaciones con los hombres, enviaban un mensaje de unión entre las personas y de vivir la vida al máximo y seguían reivindicando su filosofía del Girl Power. «Spiceworld» debutó en el #1 de la lista de ventas de Reino Unido y otros 10 países y supera los 14 millones de copias a nivel mundial. El single presentación del álbum fue Spice Up Your Life, un marchoso tema pop y Latin-pop con elementos de salsa y samba en el que animaban al público a bailar y dejar a un lado los problemas y mandaban al mundo un mensaje de unión. ‘Spice Up Your Life’ destaca por naturaleza bailable y su influencia latina y sus letras cada componente menciona un estilo musical, como flamenco, lambada, polka o salsa, como símbolo de hermanamiento entre los países. ‘Spice Up Your Life’ resultó otro éxito para Spice Girls, aunque no de la magnitud de ‘Wannabe’: en Reino Unido, debutó en el #1 y en el resto del mundo ocupó el top 5 en los principales mercados europeos sin embargo en Estados Unidos sólo alcanzó el top 20. Como segundo single se lanzó Too Much, una balada pop/R&B con influencia doo-wop y uso prominente de trompeta producida por el dúo Absolute en el que las chicas relatan una relación que no termina de satisfacerlas pero no saben si tomar la decisión de dejar a su pareja o no. ‘Too Much’ alcanzó nuevamente el #1 en la lista británica (el sexto consecutivo de Spice Girls) y fue el segundo single consecutivo que conseguía el ansiado #1 navideño en Reino Unido tras ‘2 Become 1’. En 1998 llegó el tercer single, Stop, que se trataba de un marchoso tema pop de corte retro con influencia Motown y Blue-eyed Soul en el que las chicas intentan detener las intenciones de un chico que quiere ligar con ellas. ‘Stop’ debutó en el #2 de la lista británica, convirtiéndose en el primer single de Spice Girls que no llegaba a la posición de honor en Reino Unido. Pese a romper la impresionante racha de singles #1, ‘Stop’ se ha convertido en una de las canciones más conocidas y representativas de la carrera de Spice Girls, además de contar con una de las coreografías más icónicas del grupo. En mayo de 1998, mientras se encontraban de gira por Europa y tras estar ausente en un par de shows por un supuesto malestar, Geri Halliwell abandonó de manera inesperada el grupo mediante un escueto comunicado, causando una gran conmoción entre los fans y el púbico en general. El cuarto y último single fue Viva Forever, una clásica balada con influencia Latin-pop y uso prominente de guitarra española que habla de un romance veraniego durante unas vacaciones e incorpora varias palabras en español. ‘Viva Forever’ fue elogiado por la crítica por su inspiración latina, la emotividad en las voces de las componentes y fue comparado con el estilo de ‘La Isla Bonita’ de Madonna. «Spiceworld» es un gran álbum pop al igual que lo era «Spice», pero a diferencia de este último que tenía un par de canciones de relleno, se puede escuchar de principio a fin sin saltar ningún tema Tanto «Spice» como «Spiceworld» son dos álbumes pop esenciales de la década de los 90. Puntuación: 9/10.

Destiny's ChildThe Writing’s on the Wall de Destiny’s Child.

El grupo femenino Destiny’s Child, originario de Houston (Texas) y formado por Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LeToya Luckett y LaTavia Roberson, publicaron en 1998 su primer álbum de estudio, titulado de manera homónima, el cual tuvo un debut moderado en la lista americana pero acabó vendiendo un millón de copias de Estados Unidos gracias al éxito del single ‘No No No’. Apenas un año después, el cuarteto regresó con su segundo álbum de estudio, The Writing’s on the Wall, que se trataba de un proyecto más ambicioso y maduro que su debut y estaba formado por un compendio de medios tiempos, temas up-tempo y baladas de estilo R&B con influencias pop y Soul. Las 4 componentes del grupo participaron en la composición de varios de los temas presentes en el álbum bajo la producción de She’kspeare, Missy Elliott, Darkchild o Daryl Simmons, sin embargo no pasó desapercibido entre el público el hecho de Beyoncé y Kelly acaparaban el protagonismo y cantaban los solos en todas las canciones, relegando a LeToya y LaTavia a meras coristas. «The Writing’s on the Wall» debutó en el #6 de la lista americana de álbumes y terminó la década de los 90 con unas ventas superiores al millón y medio de ejemplares, sin embargo tras el éxito de ‘Say My Name’ vivió una segunda juventud, sus ventas se dispararon y volvió a las primeras posiciones de la lista Billboard, alcanzando el #5. El segundo disco de Destiny’s Child destacó por su gran longevidad en las listas de venta y acabó siendo certificado 8 veces platino con unas ventas superiores a los 6 millones de copias en Estados Unidos. «The Writing’s on the Wall» fue uno de los álbumes de R&B más exitosos e importantes de la década del 2000 y supera los 12 millones de copias a nivel internacional. El single presentación del álbum fue Bills Bills Bills, un medio tiempo R&B producido por She’kspeare en el que relataban cómo sus hombres se aprovechan de todas sus posesiones pero son ellas las que pagan las facturas. Este himno de empoderamiento femenino se convirtió en el primer single #1 de Destiny’s Child en Estados Unidos. ‘Bills Bills Bills’ recibió dos nominaciones a los premios Grammy en las categorías de mejor actuación vocal de dúo/grupo y mejor canción R&B del año. Como segundo single del álbum se lanzó Bug a Boo, un tema R&B up-tempo compuesto por las 4 componentes del grupo junto a Kandi y She’kspeare que nuevamente trataba el tema de los ‘hombres parásitos’ que intentan aprovecharse de las mujeres. En el año 2000, Destiny’s Child regresaron con su tercer single, Say My Name, que se trata de un tema R&B mid-tempo con varios cambios de ritmo producido por Rodney ‘Darkchild’ Jerkins que se convertiría en uno de sus temas más icónicos y representativos de toda su carrera. ‘Say My Name’, gracias a su elevado ‘airplay’ y unas ventas muy altas de CD’s físicos ascendió en la lista de ventas americana hasta alcanzar el #1, posición en la que permaneció durante 3 semanas. A nivel internacional, ‘Say My Name’ supuso el mayor éxito de Destiny’s Child hasta el momento y alcanzó el #1 en Australia y el top 10 en Canadá, Francia o Reino Unido. El lanzamiento de ‘Say My Name’ estuvo rodeado de la polémica ya que sin previo aviso, en el videoclip aparecieron dos nuevas componentes, Michelle Williams y Farrah Franklin, mientras que LeToya y LaTavia dejaban de formar parte del grupo, tras haber demandado a Mathew Knowles por incumplimiento de contrato e impago de beneficios, además de acusarle de favorecer a Beyoncé y Kelly. La nueva formación de Destiny’s Child continuó con la promoción y llegó el cuarto single, Jumpin’ Jumpin’, un marchoso tema R&B up-tempo que resultó otro éxito para el grupo y ocupó el #3 en Estados Unidos y el top 5 en Reino Unido o Australia. Las polémicas no cesaron en torno a Destiny’s Child y apenas unos meses después de su incorporación, Farrah abandonaba la formación al no poder soportar el estrés de la fama. Beyoncé, Kelly y Michelle continuaron adelante como trío, que se convertiría en la formación más estable y conocida de Destiny’s Child. «The Writing’s on the Wall» es uno de los álbumes imprescindibles de la música negra de los años 90 debido a su excelente selección de singles lanzados, su estilo R&B muy accesible a todos los públicos y las perfectas armonías de las componentes. Puntuación: 9/10.

Crítica de «Reasonable Woman» de Sia

Reasonable WomanRecientemente, el tema ‘Unstoppable’ de Sia se ha hecho viral gracias a su aparición en varios anuncios publicitarios y supera los mil millones de escuchas en Spotify, hasta el punto de convertirse en el tema más popular de la cantante australiana en dicha plataforma musical actualmente. ‘Unstoppable’ era una de las mejores canciones de su último álbum de estudio y aunque no fue lanzado oficialmente como single en su momento sí se escogió como sencillo promocional. This Is Acting estaba formado por temas originalmente compuestos por Sia para otros artistas como Adele o Rihanna, pero al ser rechazados y no ser incluidos en sus respectivos álbumes pasaron a formar parte de dicho trabajo. Tras «This Is Acting», la peculiar artista que no muestra su rostro publicó un disco navideño llamado «Everyday Is Christmas», contribuyó a la banda sonora de la película «Music» y lanzó un álbum colaborativo junto a Labrinth y Diplo bajo el nombre de «LSD». 8 años después de «This Is Acting» ha visto la luz el nuevo álbum de estudio de Sia, titulado Reasonable Woman, el cual está formado por 15 temas compuestos por la propia cantante bajo la producción de sus habituales colaboradores Jesse Shaktin y Greg Kurstin. El álbum contiene principalmente medios tiempos y baladas de estilo electropop cuyas letras hablan de desamor y rupturas sentimentales pero también de empoderamiento y aceptación de uno mismo. El año pasado llegó el single presentación del álbum, Gimme Love, que se trata de un tema mid-tempo electropop en cuyas letras Sia demanda amor y atención a su pareja. Aunque es un tema correcto y funcional, ‘Gimme Love’ no resultó una apuesta potente como primer single y en el terreno comercial tuvo un mediocre desempeño en las principales listas de venta. El segundo single lanzado fue Dance Alone, un marchoso tema dance-pop con influencia Disco que cuenta con la colaboración de Kylie Minogue y resulta un himno de auto-empoderamiento. Pese a que Kylie venía de conseguir uno de sus mayores éxitos de los últimos tiempos con ‘Padam Padam’ y vive un gran momento de popularidad, ‘Dance Alone’ no ha conseguido llamar la atención del público y ha tenido un impacto mínimo en las listas de venta. Cabe destacar que Sia participó en la composición de varios temas del álbum «Kiss Me Once» de su compatriota. Como single previo a la publicación del álbum se lanzó Incredible, un medio tiempo electropop con influencia Trap que cuenta con la participación de Labrinth (su compañero en el grupo LSD) y en el que ambos artistas expresan su admiración mutua.

Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘Immortal Queen’, un tema mid-tempo electropop con influencia R&B que cuenta con la colaboración de la veterana artista Chaka Khan y resulta un himno de empoderamiento femenino o ‘I Had a Heart’, una desgarradora balada de desamor cuyas letras hacen referencia al divorcio de su ex-marido y en la que Sia muestra su impresionante torrente vocal. También merece la pena reseñar ‘Towards the Sun’, uno de los pocos temas rítmicos que podemos encontrar en el álbum y en el que Sia habla de tocar fondo antes de salir adelante o ‘Fame Won’t Love You’, en el que participa Paris Hilton y habla de priorizar las relaciones personales sobre la fama, la popularidad y el deseo de validación por parte de los demás.

En resumen, Sia no muestra una excesiva evolución en «Reasonable Woman» ni aporta nada nuevo u original a su catálogo musical, por lo que se posiciona detrás de sus álbumes más notables, «1000 Forms of Fear» y «This Is Acting», aunque supone un importante avance con respecto a su mediocre participación en la banda sonora de «Music». Pese a que «Reasonable Woman» no es un trabajo de baja calidad en absoluto, el principal problema es que los temas presentes resultan genéricos y evidencian el desgaste que sufre Sia para ofrecer melodías y composiciones originales como en el pasado (quizás ha trabajado para tantos artistas que se le han acabado las ideas). Pese a sus evidentes fallos siempre es un placer escuchar la magnífica voz de Sia. Temas imprescindibles: Dance Alone, Immortal Queen, I Had a Heart, Fame Won’t Love You y Gimme Love. Puntuación: 7/10.

Crítica de «Radical Optimism» de Dua Lipa

Radical OptimismEn marzo de 2020 Dua Lipa lloraba desconsoladamente en un vídeo publicado en sus redes sociales al enterarse de que la publicación de su nuevo álbum iba a coincidir con el inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Lo que no imaginaba la cantante inglesa en ese momento es que el desafortunado ‘timing’ del álbum, lejos de convertirse en un handicap insalvable, iba a proporcionarle incontables alegrías. Future Nostalgia se convirtió en uno de los álbumes más escuchados del año y los singles lanzados, entre los que destacaban ‘Don’t Start Now’, ‘Break My Heart’ o ‘Levitating’, alcanzaron los primeros puestos de las listas de venta de todos el mundo y acumulan millones de reproducciones en las plataformas de streaming. La progresión de Dua Lipa en el mundo de la música ha sido imparable y tras unos tímidos comienzos con su álbum debut, la cantante tocó el techo de su carrera con «Future Nostalgia». Tras el éxito de dicho álbum, que tuvo una vida comercial inusualmente larga y contó con numerosas re-ediciones, Dua Lipa participó en la banda sonora de la película «Barbie» con el tema ‘Dance the Night’, que seguía fiel al estilo Disco presente en su anterior álbum y se convirtió en otro éxito para la cantante de ascendencia albanesa.

A finales del año pasado llegó el single presentación del álbum, Houdini, que sin alejarse del estilo bailable de su último álbum y con la mirada puesta nuevamente en el pasado, marca una divergencia con el sonido presente en «Future Nostalgia» y profundiza en la música psicodélica de los años 60 y 70. Este tema utiliza la figura del famoso mago de origen húngaro como metáfora para hacerle saber a su amante que si no le trata como ella merece no estará por mucho tiempo y desaparecerá. ‘Houdini’ ha sido incapaz de repetir el tremendo éxito de los últimos temas de la cantante, pero ha tenido un desempeño comercial más que digno (hay que tener en cuenta que al ser lanzado en noviembre tuvo que competir en las listas de venta con el aluvión de canciones navideñas que resurgen al final de año) y ha alcanzado el #2 en Reino Unido, el top 10 en Alemania, Francia o Australia y el #11 en Estados Unidos. Pese a obtener unas cifras más modestas que ‘Dance the Night’, ‘Houdini’ supera los 400 millones de reproducciones en Spotify, lo cual se puede considerar un gran dato. Sin duda, ‘Houdini’ ha resultado una apuesta muy acertada y solvente como primer single debido a su inmediatez, su naturaleza desenfadada y su pegadizo estribillo.

Como segundo single se lanzó Training Season, un tema dance-pop y Disco de ritmo galopante en el que la cantante inglesa declara que está cansada de los hombres que intentan ligar con ella pero no expresan sus emociones ni saben cómo ganarse su amor y advierte a sus candidatos a pareja que deben currárselo si quieren tener una relación con ella. Estas letras recuerdan a las de su hit ‘New Rules’, pero en esta ocasión, en vez de dar consejos a las mujeres, la cantante se dirige directamente a los hombres. En definitiva, ‘Training Season’ es uno de los temas más destacados del álbum por sus poderosas letras y su pegadizo ritmo. Este single ha conseguido unas cifras de streaming más modestas de lo que suele manejar Dua Lipa y ha tenido un impacto moderado en las listas de venta (fue #4 en Reino Unido y top 15 en Australia pero apenas ocupó el top 30 en Estados Unidos o Alemania) sin embargo muchos de sus singles se han caracterizado por ser ‘sleeper hits’ y con el tiempo acaban conquistando al público y amasando altas cifras de streaming. El pasado mes de abril llegó el tercer single, Illusion, en el que Dua Lipa explora el tema de la madurez en las relaciones sentimentales y habla de las ‘red flags’ (o señales de advertencia que indican que tu pareja podría tener un comportamiento tóxico para tu salud emocional), por lo que confiesa que no se va a dejar engañar por ningún novio nunca más. ‘Illusion’, de estilo dance-pop con influencias House, es una de canciones que más se asemeja al sonido presente en «Future Nostalgia» y en concreto guarda similitudes con ‘Hallucinate’, uno de los sencillos (injustamente) menos populares y exitosos de aquella era. El videoclip de ‘Illusion’ fue grabado en la piscina municipal de Montjuic en Barcelona, escenario donde anteriormente se grabó el icónico videoclip ‘Slow’ de Kylie Minogue, con el que guarda un cierto parecido. ‘Illusion’ ha debutado en el #9 de la lista británica, convirtiéndose en el tercer single top 10 consecutivo del álbum en Reino Unido.

El tercer álbum de Dua Lipa tiene por título Radical Optimism y está formado por 11 temas up-tempo de estilo dance-pop y electropop con influencias Disco y House, pero destaca por incorporar ciertos elementos de la música psicodélica de los años 70. Las letras de las canciones tratan las diferentes fases de las relaciones sentimentales (como la superación de rupturas complicadas y la vulnerabilidad que se siente al empezar una nueva relación) pero la cantante londinense ha decidido elegir el optimismo como manera de superar las decepciones amorosas. La cantante londinense declaró que se había inspirado no solo en la psicodelia de los 70 sino también de la crudeza y honestidad de la escena Britpop de los 90, sin embargo estas influencias no se ven reflejadas en el álbum, que suena muy europeo y hace ciertos guiños a la música de ABBA. Dua Lipa ha participado en la composición de todos los temas presentes en el álbum y ha confiado la entera producción a Danny L Harle y Kevin Parker (conocido por ser el ‘frontman’ de Tame Impala), con producción adicional de Ian Kirkpatrick y Andrew Wyatt.

Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘Falling Forever’, un tema dance-pop de ritmo galopante cuyas letras cuestionan la duración de la fase de enamoramiento en una relación (resulta uno de los temas más optimistas) y en el que Dua Lipa realiza varias piruetas vocales, ‘These Walls’, que se aproxima al indie-pop y habla de una relación que se desvanece o ‘Whatcha Doing’, que combina el sonido Disco/funk presente en «Future Nostalgia» con un cierto toque psicodélico y describe la emoción y los nervios que se sienten al conocer a un nueva persona y cómo cambiará tu vida. También merece la pena reseñar ‘End of an Era’, que destaca por su sonido veraniego y su ritmo tropical y habla de conocer a alguien que podría ser el definitivo y ‘Happy for You’, producido por Ian Kirkpatrick (responsable de su hit ‘New Rules’) y en el que la cantante muestra su benevolencia y vulnerabilidad deseándole lo mejor a su ex y su nueva novia.

‘Houdini’ prometía un cambio de dirección musical de Dua Lipa hacia la psicodelia de los años 70, sin embargo estas influencias se van diluyendo a lo largo de «Radical Optimism» y apenas son perceptibles en muchos de los temas presentes, que no se alejan demasiado del estilo bailable de «Future Nostalgia», aunque tienen un perfil más alternativo y menos comercial que éste último. El punto fuerte del álbum es sin duda la excelente selección de los singles lanzados, que resultan tremendamente efectivos e inmediatos, sin embargo el resto de temas no está al nivel de los singles. «Radical Optimism» es un álbum disfrutable, entretenido y tiene una secuencia de canciones muy acertada, pero en su conjunto no aporta nada nuevo u original al panorama musical, por lo que podríamos definirlo como un «Future Nostalgia» descafeinado y con menos gancho, aunque en ningún caso es un álbum de baja calidad. Temas imprescindibles: Houdini, Training Season, Illusion, Falling Forever, These Walls y Whatcha Doing. Puntuación: 7’5/10.

Los mejores álbumes pop de la década del 2000 (2ª parte)

Kylie Fever10. Fever de Kylie Minogue.

En el año 2000 Kylie Minogue protagonizó uno de los regresos más importantes del panorama musical con el álbum «Light Years», el cual le devolvió la popularidad perdida gracias al éxito de singles tan populares como ‘Spinning Around’ o ‘On a Night Like This’, con los que recuperó su estatus en el mundo del pop. Un año más tarde, la cantante australiana publicó su octavo álbum de estudio, Fever, el cual seguía la estela musical de su álbum predecesor y estaba encuadrado dentro del dance-pop con influencias Disco y synth-pop. El álbum superó todas las expectativas, se convirtió en el más vendido dentro de su larga carrera y superó los 6 millones de copias en todo el mundo. «Fever» alcanzó el #1 en Australia, Reino Unido o Alemania y ocupó el top 5 en la lista de ventas de Estados Unidos, la mejor posición de toda su carrera. Esta respuesta comercial tan positiva se debió sin duda al espectacular éxito del primer single lanzado, Can’t Get You Out of My Head, que se trata de un potente tema dance-pop, electropop y Nu-Disco compuesto por Cathy Dennis que destaca por su adictivo estribillo y en el que Kylie declara que está obsesionada con su amante y no puede sacárselo de la cabeza. Este single alcanzó el #1 en mas de 20 países de todo el mundo e incluso llegó al #7 en la lista americana, lo que podemos considerar un gran logro para la cantante ya que Estados Unidos siempre ha sido un mercado muy difícil para los cantantes pop. El futurista videoclip de la canción y la moderna imagen de Kylie Minogue contribuyeron al éxito de la canción, que se convirtió en una de las más escuchadas y populares del año 2001. Como segundo single se lanzó In Your Eyes, un tema dance-pop producido por sus habituales colaboradores Richard Stannard y Julian Gallagher que resulta uno de los temas más marchosos, bailables y pegadizos de «Fever». El tercer single lanzado fue Love at First Sight, un pegadizo tema dance-pop y Disco en el que Kylie describe su creencia en el amor a primera vista. Este single recibió una nominación a los premios Grammy y en el terreno comercial ocupó el top 5 en Reino Unido y Australia. Como último single se lanzó Come Into My World, un tema dance-pop nuevamente producido por Cathy Dennis y Rob Davis cuya producción compartía muchas similitudes con ‘Can’t Get You Out of My Head’ pero no resultó tan exitoso como los anteriores singles. «Fever» obtuvo ventas millonarias, buenas críticas de los expertos musicales y es el responsable de devolver a Kylie Minogue a los primeros puestos de las listas de venta y convertirla de nuevo en una de las cantantes de pop más importantes del momento gracias a su vanguardista y moderno sonido. Sin duda uno de los mejores trabajos dentro de su extensa discografía. Puntuación: 8’5/10.

The Fame9. The Fame de Lady Gaga.

Antes de que despuntara a nivel mundial y se convirtiera en una estrella del pop, Lady Gaga comenzó como bailarina en clubs y más tarde como cantante en pequeños bares de Nueva York hasta que fue descubierta por el cantante Akon, quien le ayudó a encontrar una discográfica. Luego conectó con varios DJ’s y productores como RedOne con los que empezó a grabar temas para su álbum debut y fueron clave en el éxito que conseguiría más adelante. Entre los artistas que inspiraron a la cantante de ascendencia italiana se encuentran estrellas del ‘glam rock’ como David Bowie, míticos grupos como Queen y artistas como Madonna, de los cuales Lady Gaga se ha influenciado tanto en su imagen como en su estilo y música. En 2008 vio la luz su el álbum debut, titulado The Fame, el cual está encuadrado dentro del electropop, synth-pop y dance-pop (con ciertas influencias R&B y Disco) y compuesto por la propia cantante bajo la producción de RedOne y Rob Fusari. El álbum debut de Lady Gaga contiene letras sobre su obsesión por alcanzar la fama y conseguir poder y dinero, pero también trata temas como el sexo, el feminismo, salir de fiesta y las relaciones con los hombres. «The Fame» debutó en unas posiciones muy discretas en las listas de venta, sin embargo acabó alcanzando el #1 en Reino Unido o Alemania y el top 5 en España o Australia. En Estados Unidos debutó en un discreto #17 en la lista americana con unas escasas ventas y tras fluctuar por la lista durante meses, alcanzó el #2 un año más tarde gracias al lanzamiento de su re-edición. En tierras americanas «The Fame» supera los 6 millones de copias vendidas y en todo el mundo más de 15 millones, convirtiéndose en uno de los álbumes más exitosos de las década del 2000. «The Fame» recibió 5 nominaciones a los premios Grammy (incluyendo álbum del año), de las que ganó en la categoría de mejor álbum electrónico/Dance y mejor grabación Dance por ‘Poker Face’. El single presentación del álbum fue Just Dance, un marchoso tema electropop producido por RedOne que habla sobre salir de marcha, beber y pasarlo bien en el club y fue compuesto por Lady Gaga, Akon y RedOne en apenas 10 minutos. ‘Just Dance’ fue elogiado por los expertos musicales por su naturaleza desenfada y sus pegadizas letras y fue nominado a los premios Grammy. ‘Just Dance’ es el perfecto ejemplo de ‘sleeper hit’ ya que debutó en la parte baja del Hot 100 y tras un lento ascenso, cinco meses después alcanzó el #1 y se mantuvo en lo más alto durante tres semanas consecutivas. ‘Just Dance’ fue #1 en los principales mercados internacionales y acabó vendiendo más de 10 millones de copias. Como segundo single se lanzó Poker Face, un potente tema electropop y dance-pop cuyas letras hacen referencia al sexo con metáforas referentes al juego y las apuestas en los casinos. ‘Poker Face’, gracias a su pegadizo ritmo y su adictivo estribillo, fue aclamado por los críticos musicales, quienes lo consideraron uno de los mejores singles del año y recibió varias nominaciones a los premios Grammy, de los que ganó a mejor grabación Dance. ‘Poker Face’ resultó otro ‘sleeper hit’ para la cantante neoyorquina y siguiendo los pasos de ‘Just Dance’, fue escalando posiciones en la lista americana hasta alcanzar el #1. Con ventas superiores a los 14 millones de copias por ‘Poker Face’ y 10 millones por ‘Just Dance’, Lady Gaga aparece por partida doble en la lista de canciones más vendidas de la historia de la música. El tercer single lanzado fue LoveGame, un tema synth-pop y electropop con cierta influencia R&B producido por RedOne cuyas letras hablan de un encuentro sexual con un extraño en un club y representa a la perfección la esencia del álbum al incorporar temas como sexo, amor y fama. Como cuarto single se lanzó Paparazzi, un tema electropop de carácter mid-tempo que describe a Gaga como una acosadora que persigue a alguien para llamar su atención y se enamore de ella, pero representa la incesante búsqueda de la fama y el éxito por parte de la cantante. «The Fame» está formado por un conjunto muy sólido de temas dirigidos a las pistas de baile y es el epítome del sonido electropop que resurgió a finales de la década del 2000 y se consolidó durante la siguiente década. Lady Gaga, con su inconfundible estilo, su versatilidad como artista y su derroche de originalidad, no ha dejado de ser imitada por numerosas artistas desde su aparición en el mundo de la música. Puntuación: 8’5/10.

American Life7. American Life de Madonna.

El primer álbum de Madonna de la década del 2000 fue Music, el cual recibió excelentes críticas por parte de los expertos musicales, tuvo un desempeño comercial espectacular y contó con hit singles de la talla de ‘Music’ o ‘Don’t Tell Me’. Tras la extensa y exitosa gira Drowned World Tour, Madonna publicó su segundo disco de grandes éxitos y retomó su faceta como actriz. Además de participar brevemente en la película ‘Die Another Day’, perteneciente a la saga de James Bond, la cantante americana grabó una canción para su banda sonora, ‘Die Another Day’, producida por Mirwais Ahmadzaï. En 2003 vio la luz su noveno álbum de estudio, American Life, que seguía la estela musical de su anterior trabajo «Music» y estaba formado por 11 temas encuadrados dentro del electropop y dance-pop con gran influencia del sonido folk y uso prominente de guitarras acústicas, reminiscencia de «Music». Madonna compuso todos los temas del álbum junto con el productor francés Mirwais Ahmadzaï, quien se encargó de la entera producción del álbum, con pequeñas participaciones de otros productores como Stuart Price, Guy Sigsworth y Mike ‘Spike’ Stent. «American Life» es un álbum conceptual que trata temas como el materialismo y la búsqueda del ‘Sueño Americano’ y supone la respuesta de Madonna como ciudadana estadounidense ante trágicos acontecimientos sucedidos en los últimos años como el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York y la guerra de Irak, que tuvieron un profundo efecto en la sociedad americana y crearon una sensación de desasosiego, paranoia y desolación entre la población. Las críticas de Madonna en contra del materialismo y la superficialidad presente en la actual sociedad suponían una divergencia con respecto anteriores canciones como ‘Material Girl’, cuyas letras chocaban con la opinión actual de la Reina del Pop. El primer single fue American Life, en el que Madonna critica la cultura del ‘Sueño Americano’, la fama y la superficialidad de la vida moderna. Este tema está encuadrado dentro del electropop pero contiene gran influencia folk y uso de guitarra acústica durante el estribillo e incorpora un rap en el que Madonna relata todos los privilegios de los que goza pero que no le hacen ser feliz ni estar satisfecha y declara vivir fuera del ‘Sueño Americano’, además de declararse como no cristiana. ‘American Life’ recibió feroces críticas en Estados Unidos por sus polémicas letras, por ello muchas radios americanas no pincharon el tema, de ahí que apenas alcanzara el top 40 en Billboard, convirtiéndose en la peor posición de un ‘lead single’ de Madonna hasta el momento. En el resto del mundo tuvo un desempeño comercial positivo y ocupó el top 10 en las principales listas de venta. El segundo single lanzado fue Hollywood, un marchoso tema dance-pop y electropop en el que Madonna continuaba con su crítica al ‘Sueño americano’ y relataba cómo muchas personas intentan conseguir la fama viajando a Hollywood, al que califica como un mundo codicioso y de sueños efímeros. Debido al boicot en contra de Madonna en Estados Unidos y su escaso airplay en las radios, ‘Hollywood’ fue incapaz de entrar en la lista americana, convirtiéndose en su primer single en 20 años que no entraba en el Hot 100 de Billboard. Como tercer single se lanzó Nothing Fails, una balada mid-tempo pop/folk con uso prominente de guitarra acústica y coro Gospel al final de la canción que se distancia del mensaje anti-capitalista de los anteriores singles y se trata de una canción de amor. El cuarto single del álbum fue Love Profusion, un tema dance-pop y electropop con uso prominente de guitarra dedicado a Guy Ritchie, su marido por entonces y en el que Madonna nuevamente expresa su confusión con respecto a la cultura americana y cómo ha perdido la ilusión. Pese a la intensa polémica que provocó el lanzamiento del primer single, «American Life» debutó en el #1 en la lista americana de álbumes, convirtiéndose en el quinto álbum ‘chart topper’ de Madonna en Estados Unidos y acabó siendo certificado platino por ventas cercanas al millón de ejemplares, lo que resultaban unas cifras muy inferiores a las de sus últimos álbumes. A nivel internacional alcanzó el #1 en más de 10 países del mundo, incluyendo Reino Unido, Francia o Alemania y superó los 5 millones de copias alrededor del mundo, menos de la mitad que «Music». Pese a que «American Life» es considerado como el álbum maldito de Madonna y fue muy criticado en el momento de su publicación, años después ha recibido el reconocimiento que merece. Puntuación: 9/10.

Up!6. Up! de Shania Twain.

En 1997 se puso a la venta uno de los álbumes más exitosos de la historia de la música y que se ha convertido en el álbum más vendido de una artista femenina de todos los tiempos y el de mayores ventas dentro del género Country. Me refiero a Come On Over, el tercer álbum de Shania Twain, del cual se llegaron a lanzar hasta 12 singles, superó los 40 millones de copias en todo el mundo (más de 20 en Estados Unidos) y revolucionó el género Country por su sonido más accesible y cercano al pop. La vida comercial de «Come On Over» duró casi 3 años gracias al excepcional nivel de popularidad que obtuvo por lo que podríamos considerarlo prácticamente un disco de grandes éxitos de Shania Twain al encontrar en él muchos de sus singles más conocidos como ‘That Don’t Impress Me Much’, ‘Man! I Feel Like a Woman!’ o ‘You’re Still The One’. Tras viajar por todo el mundo para inspirarse e influenciarse de diferentes culturas, a finales de 2002 la cantante canadiense publicó su cuarto álbum de estudio, Up!, el cual fue nuevamente compuesto por la propia Shania junto a su por entonces marido, Robert «Mutt» Lange, quien se encargó también de la entera producción. Este álbum está formado principalmente por marchosos temas up-tempo de estilo Country-pop con influencias pop/rock además de varias baladas. «Up!» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes con casi 900 mil ejemplares en su primera semana a la venta, convirtiéndose en el primer álbum de Shania en ocupar la posición de honor en Estados Unidos (aunque era su tercer #1 en el componente Country de Billboard) y acabó siendo certificado 11 veces platino por más de 11 millones de copias vendidas, que aunque eran inferiores a las astronómicas cifras conseguidas por su anterior disco todavía se podía considerar un éxito descomunal. Gracias al éxito de «Up!», Shania Twain se convirtió en la única artista femenina en poseer tres discos certificados diamante en Estados Unidos. En su Canadá natal «Up!» supuso su segundo álbum #1 y en el resto del mundo fue #1 en Australia o Alemania y top 5 en Reino Unido. «Up!» se caracterizó también por su longevidad en las listas de venta y hasta 8 singles fueron lanzados en los diferentes mercados. El single presentación fue I’m Gonna Getcha Good!, un enérgico tema Country-pop y pop/rock que resultaba similar a sus temas más famosos, recibió opiniones positivas de los expertos musicales y logró el #1 en Canadá, el top 10 en Reino Unido y el top 20 en Australia y Alemania. En Estados Unidos tuvo un recibimiento moderado y ocupó el top 40 aunque se comportó mejor en los componentes Country de la lista Billboard. Como segundo single en Norteamérica se lanzó el tema que daba título al álbum, Up!, que se trata de un alegre y optimista tema up-tempo de estilo Country-pop que gozó de gran éxito en Canadá, donde alcanzó el #2. En el mercado internacional se lanzó a su vez Ka-Ching!, un pegadizo medio tiempo pop/R&B con ciertos elementos Country que habla del materialismo y el consumismo en nuestra sociedad y resultaba uno de los temas más originales del álbum. ‘Ka-Ching!’ tuvo un gran desempeño comercial en las listas de venta de Reino Unido o Alemania, donde ocupó el top 10 y se convirtió en uno de los singles de Shania más exitosos en Europa. A mediados de 2003 llegó el tercer single, Forever and for Always, una balada mid-tempo Country-pop que habla del amor verdadero. ‘Forever and for Always’ recibió dos nominaciones a los premios Grammy (mejor canción canción Country y mejor actuación vocal femenina de Country) aunque no consiguió llevarse ninguno y en el aspecto comercial logró el tercer single top 10 consecutivo de Shania en Canadá y Reino Unido y ocupó el top 20 en Estados Unidos, convirtiéndose en el single más exitoso del Up! en dicho país. Como cuarto single internacional se lanzó Thank You Baby!, que se trataba de un bonito tema Country-pop con uso prominente de violines que recibió buenas críticas de los expertos aunque tuvo una acogida comercial moderada, mientras que para el mercado americano se eligió ‘She’s Not Just a Pretty Face’, un auténtico himno de empoderamiento femenino en el que Shania alaba el enorme valor de las mujeres en la sociedad. Como quinto single internacional se lanzó When You Kiss Me, una de las baladas más destacadas de álbum y en concreto la favorita de Shania. Como último single en tierras americanas se extrajo ‘It Only Hurts When I’m Breathing’, la única balada de desamor del álbum. «Up!» está formado por un conjunto muy sólido de canciones pegadizas y alegres acompañadas de la maravillosa voz de Shania. Pese a ser un álbum muy largo, en ningún momento resulta aburrido ya que apenas encontramos temas de relleno. Puntuación: 9/10.

63c1e-jennifer_lopez_-_j-lo5. J.Lo de Jennifer Lopez.

En 1999 Jennifer Lopez hizo su debut en el mundo de la música con el álbum On The 6, el cual contenía influencias de la música latina que escuchaba durante su infancia por los orígenes puertorriqueños de sus padres pero también cierto toque urbano debido a que Jennifer creció en el barrio neoyorquino del Bronx, donde el Hip Hop es el género dominante. «On the 6» contó con singles tan populares como ‘If You Had My Love’ o ‘Waiting For Tonight’, resultó un gran éxito de ventas y superó ampliamente las expectativas tanto de Jennifer Lopez como de su discográfica por lo que no dudaron en darle continuidad a su faceta como cantante. En 2001 vio la luz su segundo álbum, J.Lo, cuyo título provenía del apodo con el que se referían a ella sus fans y los medios de comunicación. «J.Lo» podemos encuadrarlo dentro del pop/R&B pero es un álbum muy ecléctico con influencias Latin-pop, dance-pop y electropop. Cory Rooney, quien ya participó en su primer trabajo, aumentó su presencia en «J.Lo» y fue el responsable de muchos de los temas presentes, además de P. Diddy, Darkchild, Ric Wake o Troy Oliver. «J.Lo» tuvo un gran debut en las listas de venta y alcanzó el #1 en Estados Unidos, Canadá, Alemania y España entre otros países y ocupó el top 5 en Reino Unido o Australia. Las ventas de «J.Lo» se mantuvieron muy consistentes durante los siguientes meses debido a la buena aceptación de los sencillos extraídos y el álbum acabó siendo certificado 4 veces platino en Estados Unidos y vendió más de 8 millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndose en el trabajo más exitoso de Jennifer Lopez y pasados los años ha sido considerado como el mejor trabajo de toda su trayectoria. El primer single del álbum fue Love Don’t Cost a Thing, un pegadizo tema pop/R&B up-tempo producido por Cory Rooney y Ric Wake en el que Jennifer relata cómo su hombre intenta ganarse su amor con caros regalos pero ella confiesa que su amor no se compra con dinero. Muchos creyeron que dicho mensaje iba dirigido al rapero P. Diddy, su pareja por entonces y con el que rompió poco después del lanzamiento del disco. ‘Love Don’t Cost a Thing’ cosechó un gran éxito comercial y se ha convertido en una de sus canciones más representativas. Como segundo single se lanzó Play, un tema electropop con notoria presencia de guitarra eléctrica compuesto por Cory Rooney y la cantante Christina Milian (quien también participa haciendo los coros) en el que Jennifer pedía al DJ que le pusiera su canción favorita. Como tercer single se lanzó Ain’t It Funny, un marchoso tema Latin-pop compuesto por la propia Jennifer y que comenzaba con la frase en español «estoy loca, enamorada de ti». Este tema recibió buenas opiniones de los expertos, los cuales la consideraron una reminiscencia del lado latino de «On The 6» y obtuvo una gran respuesta comercial en Europa. Como cuarto single se eligió I’m Real, un marchoso tema pop/R&B up-tempo producido por Cory Rooney y Troy Oliver, sin embargo para la re-edición del disco se grabó un remix de dicho tema con mayor sonido Hip Hop junto al rapero Ja Rule, el cual también fue lanzado como single y alcanzó el #1 en la lista americana. Mientras que algunos expertos musicales opinaron que «J.Lo» estaba sobreproducido y criticaron la limitada voz de Jennifer, personalmente considero que es uno de los mejores álbumes de principios de la década del 2000 y el trabajo más sólido y completo de la carrera de Jennifer Lopez. Puntuación: 9/10.

A New Day Has Come4. A New Day Has Come de Céline Dion.

Durante la década de los 90 la cantante Céline Dion publicó tres álbumes tremendamente exitosos que la catapultaron a la cima de las listas de venta y la convirtieron en una de las cantantes más importantes del mundo del pop. Dichos álbumes son «The Colour of My Love», que vendió 20 millones de copias y «Falling Into You» y «Let’s Talk About Love», que superaron la barrera de los 30 millones de ejemplares en todo el mundo, han entrado en la lista de los álbumes más exitosos de todos los tiempos y se han convertido en clásicos indiscutibles de la música contemporánea. En 2002 la cantante canadiense regresó con otro de sus discos más icónicos, A New Day Has Come, que suponía su séptimo álbum de estudio en inglés y el primero de la década del 2000. Siguiendo la estela musical de ‘That’s The Way It Is’, uno de los temas inéditos del recopilatorio «All The Way… A Decade of Songs» en el que adoptaba un sonido más actual y moderno, Céline Dion se rodeó de importantes compositores y productores como Andreas Carlsson, Kristian Lundin, Robert ‘Mutt’ Lange, Ric Wake o Walter Afanasieff para crear un conjunto de canciones up-tempo de estilo pop, dance-pop y R&B, convirtiéndose en su trabajo más bailable y marchoso hasta la fecha, aunque también podemos encontrar sus clásicas baladas. «A New Day Has Come» fue considerado como el gran regreso de la cantante de Quebec tras un tiempo alejada del panorama musical en el que fue madre, de ahí que varios de los temas presentes traten su nueva faceta como madre, el amor en todas sus vertientes y la superación de las adversidades. Como single presentación se lanzó A New Day Has Come, el tema que da título al trabajo y que se trata de una balada mid-tempo de naturaleza inspiradora sobre superar las dificultades que se nos presentan en la vida. Céline celebra el nacimiento de su hijo tras numerosos problemas en su concepción debido a la avanzada edad y enfermedad de su marido René Angélil. ‘A New Day Has Come’ se convirtió en uno de los singles más importantes del año y ocupó el top 10 en Reino Unido o Alemania y el top 25 en Estados Unidos. El segundo single fue I’m Alive, un tema pop up-tempo compuesto y producido por Andreas Carlsson y Kristian Lundin, responsables de su hit ‘That’s The Way It Is’. En este tema alegre e inspirador, Céline declara sentirse libre, viva y realizada como madre y a lo largo de los años se ha convertido en uno de sus temas más representativos, siendo interpretado en la mayoría de sus giras de conciertos posteriores. Como último single del álbum se lanzó Goodbye’s (The Saddest Word), una emotiva balada producida por Robert ‘Mutt’ Lange en la que Céline habla sobre el incondicional amor de las madres a sus hijos y la pérdida de los seres queridos. Sólo se lanzaron 3 singles del álbum y no se realizó una extensa promoción del álbum ya que en 2003 la cantante se embarcó en su residencia de Las Vegas ‘A New Day…’, la cual se mantuvo durante casi 5 años de continuo éxito y se ha convertido en la residencia más rentable de la historia de la ciudad del pecado. «A New Day Has Come» debutó en lo más alto de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en el cuarto trabajo de Céline Dion que alcanza el #1 en Estados Unidos y fue certificado triple platino por ventas superiores a los tres millones de copias. A nivel mundial también tuvo un desempeño comercial muy positivo: ocupó el #1 en más de 15 países de todo el mundo como Canadá, Francia o Reino Unido y acabó vendiendo más de 12 millones de copias. «A New Day Has Come» es uno de los mejores álbumes de Céline Dion por su compendio de baladas en las que apreciamos su maravillosa voz y temas up-tempo que nos muestran el lado más marchoso y bailable de la cantante. Puntuación: 9/10.

Oops3. Oops!… I Did It Again de Britney Spears.

En el año 1999 vio la luz el primer álbum de estudio de Britney Spears, …Baby One More Time, el cual llegó a vender 14 millones de copias en su país natal y más de 25 millones en todo el mundo, todo un récord para una cantante recién llegada al panorama musical. Gran parte de este éxito se debió a la excepcional acogida del primer single de idéntico título y que lideró las listas de venta de todo el mundo. Este single sigue manteniéndose después de más de 20 años como el mayor éxito de su trayectoria y su videoclip ha marcado historia dentro del mundo del pop y siempre será recordado por una Britney con coletas y vestida de colegiala. Tras el éxito del primer single llegaron ‘Sometimes’ y ‘(You Drive Me) Crazy’, otros de sus temas más representativos de los inicios de su carrera y que también gozaron de buena acogida en las listas de venta de todo el mundo. Gracias a ‘…Baby One More Time’, Britney Spears estuvo nominada a los premios Grammy como mejor artista revelación, pero le fue arrebatado el galardón por su ami-enemiga y rival Christina Aguilera. Tras el inmenso éxito de su álbum debut y sin apenas un respiro, en mayo de 2000 llegó su segundo álbum de estudio, Oops!… I Did It Again, el cual debutó en el #1 de la lista de ventas de Estados Unidos con más de 1’3 millones de copias en su primera semana, la mayor cifra de ventas de una cantante femenina en la historia de la música y que sólo fue superada quince años después por Adele. «Oops!» fue certificado diamante en tierras americanas con más de 10 millones de ejemplares vendidos y a nivel internacional ocupó el #1 en más de 10 países de todo el mundo y superó los 20 millones a nivel mundial. «Oops!… I Did It Again» está compuesto por un compendio de marchosos temas de estilo pop y dance-pop y varias baladas que mostraban que el rango vocal de Britney era superior a lo que muchos creían. El compositor y productor sueco Max Martin, quien fue responsable de ‘…Baby One More Time’ y ‘Crazy’, asumió un papel muy importante en el segundo álbum de Britney Spears y se encargó de la mayoría de canciones presentes junto a su habitual colaborador Rami y otros músicos asociados a ‘Cheiron Studios’ como Alexander Kronlund, Jörgen Elofsson o Kristian Lundin. El productor Robert ‘Mutt’ Lange y la afamada compositora Diane Warren también contribuyeron con una canción cada uno para este álbum y la propia Britney compuso un tema, ‘Dear Diary’. En una estrategia comercial muy similar a la utilizada con su álbum debut, el single presentación de su segundo trabajo discográfico fue el tema que daba título al álbum. Oops!… I Did It Again, es un tema pop compuesto y producido por Max Martin y Rami que guardaba muchas similitudes con ‘…Baby One More Time’ aunque Britney declaraba que «ya no era tan inocente» como antes y en este caso jugaba con los sentimientos de su amante, el cual confunde su ‘flirteo’ con un interés romántico real. ‘Oops!’ no logró despuntar en la lista americana como hizo ‘…Baby’ y sólo ocupó el top 10 en Estados Unidos sin embargo en el resto del mundo el desempeño fue muy superior y alcanzó el #1 en más de 15 países. El videoclip de ‘Oops’, ambientado en el planeta Marte y con el icónico traje rojo de látex de Britney también se ha convertido en un clásico de la década del 2000. El segundo single lanzado fue Lucky, un tema mid-tempo pop de pegadizas letras y con una producción muy similar a la de ‘Oops!’ ya que los responsables seguían siendo Max Martin y Rami. ‘Lucky’, que relata la vida de una estrella del cine que lo tiene todo en la vida pero en realidad se siente sola y desdichada, recibió buenas críticas de los expertos musicales, muchos de los cuales creyeron que la letra de la canción estaba inspirada en su propia vida. Como tercer single llegó Stronger, un potente tema pop up-tempo que recibió grandes críticas por sus letras de auto-empoderamiento y su declaración de independencia sobre abandonar al amante que te ha engañado y por la ágil ejecución vocal de Britney en el tema. ‘Stronger’ resultaba un tema muy moderno gracias a su producción vanguardista y adelantada a su tiempo y se convirtió en uno de los ‘fan favorite’ del álbum. Como último single se lanzó Don’t Let Me Be The Last To Know, una balada compuesta por Shania Twain y el productor Robert ‘Mutt’ Lange que contenía ciertas influencias de música Country-pop. Cuando muchos segundos álbumes de artistas que han cosechado gran éxito con su debut suponen una importante caída de ventas o son un sonoro fracaso, no fue éste el caso de Britney, ya que sin superar el éxito sin precedentes de «…Baby One More Time», obtuvo unas cifras de venta muy altas y casi cercanas. «Oops!… I Did It Again» es un disco más completo y sólido que su debut y aunque no se aprecia excesiva evolución en la música de Britney debido a su proximidad en sus fechas de publicación, es uno de los álbumes más importantes de la década del 2000 y en mi opinión uno de los mejores dentro de su trayectoria musical. Puntuación: 9/10.

Confessions2. Confessions on a Dance Floor de Madonna.

Madonna es conocida dentro del mundo de la música por su capacidad para reinventarse con cada álbum y ofrecer al público un estilo y una imagen totalmente opuesta a la anterior, algo que han imitado muchas cantantes posteriores. En 2005 la reina del pop resurgió de sus cenizas como el ave fénix con su décimo álbum de estudio, titulado Confessions on a Dance Floor, que tomaba el relevo a «American Life», publicado dos años atrás con críticas y ventas mediocres. «Confessions» supone una gran divergencia en cuanto a sonido con respecto a su anterior álbum ya que Madonna regresó a sus raíces pop para ofrecernos un trabajo dirigido a las pistas de baile. Con la ayuda de Stuart Price y la producción adicional de su colaborador habitual Mirwais Ahmadzaï y Bloodshy & Avant, Madonna creó un trabajo encuadrado dentro del dance-pop y el electropop con gran influencia del sonido Disco de los años 70 y 80 e inspirado en la música de ABBA, Donna Summer o Pet Shop Boys. «Confessions» se podía escuchar de principio a fin porque el relleno se reducía al mínimo y las 12 canciones presentes estaban encadenadas las unas con las otras como si de una sesión de Dj se tratase. Tras el fracaso comercial que resultó «American Life», el cual tan sólo vendió 5 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en el disco menos vendido de su carrera, «Confessions» supuso no sólo un importante repunte en su popularidad sino un tremendo incremento en las ventas, que fueron superiores a los 10 millones de copias a nivel mundial y logró el #1 en más de 20 países. Este álbum recibió excelentes críticas por parte de los expertos musicales, quienes se reconciliaron con Madonna tras sus negativas opiniones hacia «American Life» y consiguió un premio Grammy al mejor álbum electrónico/Dance. El single presentación del álbum fue Hung Up, un bailable tema dance-pop con influencia Disco y House producido por Stuart Price que samplea el hit ‘Gimme! Gimme! Gimme!’ de ABBA. ‘Hung Up’ superó todas las expectativas posibles y ocupó el #1 en más de 40 países de todo el mundo, pasando a formar parte de las canciones más exitosas de todos los tiempos, con ventas superiores a los 9 millones de copias. En Estados Unidos fue #7, el mejor resultado de Madonna en años, aunque resultó una de las posiciones más bajas del single alrededor del mundo. El segundo single lanzado fue Sorry, un tema dance-pop y Disco en el que Madonna declaraba sentirse harta de oír excusas por parte de su amante, el cual no paraba de disculparse por sus errores. ‘Sorry’ destaca por incluir las palabras «lo siento» y «perdóname» en varios idiomas como español, francés o italiano. Como tercer single se lanzó Get Together, un potente tema electropop y dance-pop con influencia Disco y House que habla sobre encontrar el amor en la pista de baile y cuya promoción fue mínima porque Madonna se encontraba de gira con el exitoso ‘Confessions Tour’, pero aún así fue #1 en España y top 10 en Reino Unido. El cuarto y último single lanzado fue Jump, un tema dance-pop y synth-pop que destacaba por el hecho de que Madonna hace uso de su registro más bajo de la voz y hablaba sobre pasar página de una relación. Este álbum siempre será recordado por su carácter discotequero y los icónicos looks de Madonna ensayando frente al espejo y haciendo posturitas en el videoclip de ‘Hung Up’. La música Disco ha vivido un ‘revival’ durante los últimos años, sin embargo Madonna ya recuperó este sonido en «Confessions», el cual ha sido fuente de inspiración para numerosas cantantes de pop posteriores. Sin duda, «Confessions» es uno de los mejores álbumes de la carrera de Madonna y un justo merecedor de ocupar la parte alta de esta lista a los mejores álbumes de la década del 2000. Puntuación: 9/10.

Blackout1. Blackout de Britney Spears.

Tras la publicación de un recopilatorio de grandes éxitos, Britney Spears se tomó un descanso del mundo de la música, se centró en su vida personal y dio a luz a su segundo hijo, fruto de la relación con su marido Kevin Federline. Durante los años siguientes, la cantante fue acosada y perseguida de manera incesante por los medios de comunicación americanos debido a su publicitado divorcio con Kevin Federline y debido a su comportamiento errático fue ingresada en un centro de rehabilitación y perdió la custodia legal de sus hijos. En 2007 llegó su quinto álbum de estudio, Blackout, el cual está encuadrado dentro del electropop y el dance-pop con ciertas influencias R&B y cuenta con la producción de Danja, Bloodshy & Avant o The Neptunes. Aunque durante las sesiones de grabación Britney se encontraba embarazada de su segundo hijo y atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida, todos los productores involucrados en este proyecto alabaron su profesionalidad y gran ética en el trabajo. El objetivo de Britney con «Blackout» era crear un álbum divertido, bailable, de carácter up-tempo y que celebrara su feminidad. El álbum recibió críticas muy positivas por parte de los expertos musicales, quienes alabaron la dirección musical tomada en el álbum, su carácter progresivo, su arriesgada y moderna producción y lo consideraron el trabajo más sólido y consistente de toda su trayectoria profesional. La prestigiosa publicación americana Rolling Stone consideró «Blackout» como uno de los álbumes más influyentes de la historia del pop. «Blackout» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en el primer álbum de Britney que no ocupaba la posición de honor en Estados Unidos y fue certificado platino por ventas de un millón de copias, haciendo de él su álbum de estudio menos vendido hasta la fecha. A nivel internacional alcanzó el #1 en Irlanda y el top 5 en Reino Unido o Australia y apenas superó los 3 millones de copias, unas cifras muy inferiores a las de sus primeros álbumes. El single presentación del álbum fue Gimme More, un marchoso tema electropop y dance-pop con influencia urbana compuesto por Keri Hilson y producido por Danja que habla de la fascinación que tiene el público por la vida privada de Britney. ‘Gimme More’ llamó la atención del público por sus pegadizas letras y la frase con la que empezaba la canción, «It’s Britney, bitch» que a lo largo de los años se ha convertido en una frase muy representativa de la cantante y forma parte de la cultura popular. ‘Gimme More’ resultó un auténtico éxito comercial y ocupó el top 5 en las principales listas de venta. Durante varios años ‘Gimme More’ fue considerado el tema maldito de Britney ya que se asociaba al fatídico periodo que atravesó debido a sus problemas personales y fue omitido en la gira del álbum «Circus». ‘Gimme More’ no sólo resultó uno de los temas más populares del 2007 sino que con el paso de los años ha ido ganando reconocimiento y se ha convertido en uno de sus temas más representativos de su carrera musical. Como segundo single se lanzó Piece of Me, un tema electropop de carácter mid-tempo producido por Bloodshy & Avant que destacaba por el intenso uso de sintetizadores en la voz de Britney. Pese a no estar compuesto por la cantante, las letras de ‘Piece of Me’ son autobiográficas y hacen referencia al gran escrutinio público que sufrió durante aquel tiempo y la intromisión de los medios de comunicación en su vida privada. Este single fue aclamado por la crítica por sus personales letras, la arriesgada producción y la desafiante voz de Britney y fue considerado no sólo uno de los mejores temas del año sino de toda la carrera de Britney y de la historia de la música. El tercer single lanzado fue Break the Ice, un tema up-tempo de carácter electropop con influencia R&B compuesto por Keri Hilson y producido por Danja que relata el encuentro sexual de Britney con su amante. «Blackout» está formado por un conjunto muy sólido de canciones bailables, pegadizas y adelantadas a su tiempo, cuyo estilo ha servido de inspiración a una generación posterior de artistas. Pese a haber llegado en el peor momento de su vida, Britney nos ofreció uno de los mejores trabajos de su trayectoria musical y el álbum pop más influyente de la década del 2000. Puntuación: 9/10.

Crítica de «Las Mujeres Ya No Lloran» de Shakira

Las Mujeres Ya No LloranNo suele ser habitual en el mundo de la música que una artista veterana como Shakira, con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, protagonice un resurgimiento tan espectacular y viva uno de sus mejores momentos profesionales a los 45 años (teniendo en cuenta el edadismo presente en el panorama musical actual). Tras varios años siendo protagonista de la prensa del corazón por su sonada ruptura con Gerard Piqué, al cual le ha dedicado una sucesión de canciones que no le dejaban en buen lugar, este mes de marzo Shakira ha publicado su duodécimo álbum de estudio, titulado Las Mujeres Ya No Lloran en referencia a la icónica frase incluida en su famosa sesión junto a Bizarrap. El nuevo álbum de la cantante colombiana se trata de un trabajo musicalmente muy ecléctico que explora géneros tan diferentes como electropop, dance-pop, Latin-pop, reggaeton, pop/rock o música tradicional mexicana y está formado por 17 temas compuestos por la propia Shakira y en los que aparecen numerosos artistas invitados. Su último álbum de estudio, «El Dorado», vio la luz 2017, lo que supone el lapso más amplio entre dos álbumes dentro de la trayectoria de Shakira. En «Las Mujeres Ya No Lloran», la cantante de Barranquilla describe los altibajos personales y sentimentales que ha vivido durante estos últimos años y le han convertido en una mujer fuerte y empoderada. Según sus propias palabras, grabar este álbum ha resultado un proceso terapéutico que le ha servido para recomponerse y sanar las heridas emocionales, «convirtiendo las lágrimas en diamantes». Todos los singles que ha ido lanzando Shakira durante estos últimos años, además de sus colaboraciones con otros artistas, están incluidos en «Las Mujeres Ya No Lloran», por lo que en el momento del lanzamiento 7 de los 17 temas presentes ya eran conocidos por parte del público, lo cual limitaba en parte el factor sorpresa. En la segunda mitad del álbum aparecen recopilados todos los singles lanzados hasta la fecha, los cuales relatan los difíciles momentos por los que ha pasado la cantante colombiana a raíz de su divorcio con Gerard Piqué y muestran sentimientos de dolor, despecho, rabia y angustia tras la ruptura y el fin de su matrimonio. En la primera mitad encontramos los temas inéditos, en los que podemos apreciar que el tiempo va curando las heridas y desaparece el resentimiento en favor de canciones algo más optimistas con una Shakira abierta al amor y a rehacer su vida, aunque todavía encontramos un poso melancólico en sus letras.

Para dar con el primer single de este proyecto tenemos que retroceder a mediados del 2022, cuando vio la luz Te Felicito, un tema mid-tempo de estilo electropop y reggaeton que cuenta con la colaboración del puertorriqueño Rauw Alejandro. ‘Te Felicito’ suponía el primero de los tres temas dedicados a su ruptura con Gerard Piqué y le acusaba de tener doble cara y no haber sido sincero durante la relación. ‘Te Felicito’ resultó un éxito comercial: alcanzó las primeras posiciones en las listas de venta de Latinoamérica, llegó a penetrar en la lista Billboard y se ha convertido en una de las canciones de Shakira más populares en las plataformas musicales. El segundo single fue Monotonía, en cuyas letras la cantante culpa a la monotonía en su matrimonio y el narcisismo de Piqué como las causas del fin de su relación con el futbolista. En el aspecto musical, ‘Monotonía’ se trataba de una bachata con la participación de Ozuna como artista invitado. Tras la gran acogida de los dos primeros singles, Shakira participó en una de las famosas sesiones del productor argentino Bizarrap. En la sesión 53 de Bizarrap, la canción más explícita de la trilogía dedicada a su relación con Piqué, Shakira lanzaba dardos envenenados no sólo al futbolista, sino a su nueva pareja («tiene nombre de persona buena pero es igualita que tú») y a su madre («me dejaste de vecina a la suegra») y le acusaba de sus problemas con la hacienda española. Este tema, que contiene la famosa frase «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», acaparó la atención del público y ocupó los titulares de la prensa del corazón por el carácter personal de las letras y las reveladoras confesiones sobre su ex, pero también recibió críticas negativas por su naturaleza vengativa y rencorosa. Este single resultó un auténtico éxito comercial y ocupó las primeras posiciones en las listas de venta (incluso fue top 10 en Estados Unidos) y alcanzó cifras astronómicas de streaming.

Shakira Las MujeresTras la exitosa sesión junto a Bizarrap llegó el dueto de Karol G y Shakira en TQG (‘Te Quedó Grande’), originalmente incluido en el último trabajo de Karol G y que se trata de un tema de reggaeton en el que las dos cantantes colombianas relatan cómo sus respectivas ex-parejas intentan volver con ellas, pero ya no están interesadas y muestran una cierta superioridad moral al declarar que no van a competir con sus nuevas novias por ellos. ‘TQG’ continuó la excelente racha comercial de Shakira: alcanzó el #1 en España, consiguió su segundo top 10 consecutivo en la lista americana y acumula casi mil millones de reproducciones en Spotify. Luego llegaron varios singles poco inspirados y que tuvieron un menor impacto comercial: Copa Vacía, un tema de reggeaton muy genérico que cuenta con la colaboración de Manuel Turizo y El Jefe, uno de los pocos temas que no habla de la relación con Piqué (aunque hace referencias a su ex-suegro) y se trata de una canción encuadrada en la música tradicional mexicana que habla de las condiciones salariales y las injusticias en el trabajo. Coincidiendo con el lanzamiento de «Las Mujeres Ya No Lloran» se ha lanzado como single Puntería, la canción que abre el álbum y se trata de un tema up-tempo de estilo electropop y dance-pop con ciertas influencias Disco que cuenta con la colaboración de la neoyorquina Cardi B, quien rapea y canta en español e inglés. En ‘Puntería’ encontramos a una Shakira más optimista que ha conocido a un nuevo hombre que está intentando tener algo con ella, aunque todavía no quiere una relación seria sino pasarlo bien, mientras que Cardi B, quien también está soltera tras haberse separado recientemente de su marido, habla de un pretendiente interesado en ella y su voluptuosa anatomía. Sin duda ‘Puntería’ es una de las canciones más destacadas del álbum por su naturaleza desenfadada y su pegadizo estribillo, pero tanto el tema como su videoclip recuerdan a ‘Kiss Me More’ de Doja Cat.

Si en ‘Puntería’ parecía que Shakira había pasado página de su anterior relación, en las dos siguientes canciones observamos que todavía se acuerda de su ex-pareja y sigue teniendo sentimientos hacia él. ‘La Fuerte’ es un enérgico tema electro-House producido por Bizarrap en el que Shakira sigue pensando en su ex aunque intenta hacerse la fuerte y olvidarle, mientras que ‘Tiempo Sin Verte’ tiene influencias pop/rock y es una de las pocas canciones del álbum que recuerda a la antigua Shakira que muchos de sus fans anhelan que regrese. Merece la pena reseñar la simpática pero genérica ‘Cohete’, que habla de encontrar una nueva pareja y supone la segunda colaboración de la colombiana con Rauw Alejandro, ‘Entre Paréntesis’, una canción de desamor que incursiona de nuevo en la música tradicional mexicana y cuenta con la participación de Grupo Frontera como artistas invitados o ‘Última’, una de las pocas baladas que encontramos en el álbum, que muestra el lado más vulnerable de Shakira y es la última canción que escribe sobre Piqué.

«Las Mujeres No Lloran» se une a la larga lista de álbumes recientes que parecen una playlist más que un álbum centrado y cohesivo debido a la inclusión de numerosos singles lanzados con mucha anterioridad. Las canciones inéditas, bastante variadas musicalmente pero poco innovadoras, me han sorprendido y elevan el nivel del álbum, el cual está lastrado por los excesivos temas de despecho hacia su ex-pareja que han acabado saturando al público. Este álbum, con sus fallos, supone un evidente paso adelante con respecto a «El Dorado», que se trataba de un trabajo mediocre inundado por insípidos temas de reggeaton. Pese a que es un ‘cajón de sastre’ con temas muy diferentes entre sí y resulta un proyecto poco centrado, «Las Mujeres No Lloran» es un álbum más que digno con el que Shakira ha logrado conectar con el público más joven y ampliar su base de fans. Temas imprescindibles: Tiempo Sin Verte, Puntería, La Fuerte, Entre Paréntesis, TQG y Te Felicito. Puntuación: 7/10.