Throwback Review: «It’s a Man’s World» de Cher

It's a Man's WorldUna gran parte del público que sigue a Cher, entre el que yo me incluyo, lo hace a raíz del éxito de ‘Believe’ y el álbum de título homónimo al que pertenece, los cuales fueron responsables de revitalizar su carrera tras un periodo comercial infructuoso, sin embargo la cantante americana puede presumir de tener una de las trayectorias profesionales más extensas dentro del mundo de la música, que se remonta a principios de los años 60. El álbum anterior a «Believe» no gozó del mismo reconocimiento por parte del público y tuvo un desempeño muy moderado en las listas de venta. Me estoy refiriendo a It’s a Man’s World, que vio la luz en 1995 y este año cumple su 28º aniversario, por lo que la veterana cantante ha querido celebrarlo lanzando una edición especial del álbum que incluye remixes de los singles más famosos y un nuevo ‘artwork’. El vigésimo primer álbum de estudio de Cher está formado por versiones de canciones de otros artistas, principalmente hombres, como James Brown, Marc Cohn o Don Henley. El álbum originalmente no se publicó en tierras americanas y sólo vio la luz en Europa, pero un año más tarde, con varios cambios sustanciales, lo hizo en Estados Unidos y Canadá. La edición europea de «It’s a Man’s World» está formada por 14 temas encuadrados dentro del pop/rock con influencias del Blues y rock típicamente sureños, sin embargo para la edición americana (que sólo incluye 11 temas) la producción está más encuadrada dentro del sonido R&B y Soul. Los productores implicados fueron Christopher Neil, Stephen Lipson o Trevor Horn entre otros y cabe destacar que Cher canta con la llamada ‘voz de cabeza’, muy diferente a su habitual estilo contralto con voz raspada. Este álbum vino tras una dolorosa ruptura sentimental por lo que sus canciones resultan tristes y melancólicas. «It’s a Man’s World» tuvo su mejor desempeño comercial en Reino Unido, donde alcanzó el #10 y acabó siendo certificado oro, sin embargo en Estados Unidos apenas ocupó el top 70 y obtuvo unas ventas muy bajas.

El single presentación del álbum para Europa fue Walking in Memphis, la versión del famoso tema de Marc Cohn en el que relataba su viaje por el sur de Estados Unidos mientras visitaba el hogar de algunos de sus ídolos como Elvis Presley. Cher hizo suyo este tema soft rock y recibió grandes críticas por parte de los expertos musicales. ‘Walking in Memphis’ no fue lanzado como single en Estados Unidos, pero resultó exitoso en Reino Unido, donde fue #11 en la lista de singles. ‘Walking in Memphis’ se ha convertido en una de las canciones más populares y representativas dentro de la trayectoria musical de Cher e imprescindible en sus giras de conciertos. Como segundo single europeo y primero en Estados Unidos llegó One By One, compuesto por Marc Griffiths para su propia banda, pero tras no ser incluida en el álbum y permanecer inédita, fue regrabada por Cher para «It’s a Man’s World». Este tema pop/rock con influencias Soul destaca por el inusual falsete utilizado por la cantante durante los versos y es considerado como uno de los temas más sobresalientes del álbum. En el terreno comercial resultó un éxito en Reino Unido, donde fue #7, aunque en la lista americana apenas ocupó el top 60. El tercer single lanzado fue Not Enough Love in the World, una versión del tema de Don Henley en la que relataba una tormentosa relación. Esta balada estaba encuadrada dentro del pop/rock en su versión original, pero para la edición americana del álbum incorporaba arreglos más cercanos al R&B. Como último single en Europa se lanzó The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, un épico tema en el que la voz de Cher luce especialmente, mientras que en tierras americanas a su vez se eligió como último single Paradise is Here, un tema de Paul Brady popularizado por Tina Turner y en el que se aprecian las influencias R&B de la versión americana del álbum. Dentro del álbum destacan ‘Shape of Things to Come’, uno de los temas más up-tempo y marchosos del álbum o ‘It’s a Man’s Man’s Man’s World’, el clásico de Rick James y que da título a este trabajo. 

Uno de los momentos más icónicos dentro de la extensa carrera de Cher es sin duda su re-invención en reina de las pistas de baile gracias a temas como ‘Believe’ o ‘Strong Enough’, que destacaban por su innovador sonido dance-pop y el uso del Auto-Tune (en su momento conocido como ‘Cher effect’), sin embargo antes de triunfar con estas canciones su estilo era muy diferente y estaba encuadrado dentro del pop/rock, al que pertenecen importantes álbumes como «Heart of Stone», «Love Hurts» o el protagonista de este post. Esta época rockera de Cher de los años 80 y principios de los 90 quizás no es tan conocida por el gran público sin embargo merece la pena rescatarla del olvido ya que nos permite conocer un lado diferente de la legendaria cantante. Para este trabajo Cher decidió versionar famosas canciones interpretadas por hombres, y como gran feminista que se considera, cree que el mundo está dominado por los hombres, por lo que quiso dar su toque femenino a dichas canciones. Las escasas ventas obtenidas por «It’s a Man’s World» unido a las opiniones poco entusiastas por parte de los expertos musicales y las críticas en medios de comunicación americanos por sus operaciones de estética hicieron que Cher mantuviera un perfil bajo los años siguientes y se dedicara a trabajar en su siguiente álbum de estudio que le cambiaría la vida. Temas imprescindibles: Walking in Memphis, One By One, Not Enough Love in the World y The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore. Puntuación: 7’5/10.

Los mejores álbumes del 2023 (1ª parte)

Feed the Beast10. Feed the Beast de Kim Petras.

Durante los últimos meses Kim Petras ha vivido su mejor momento profesional gracias a su breve pero fructífera participación en el tema ‘Unholy’ de Sam Smith, que se convertido en un ‘monster hit’ que acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify y ha ocupado el #1 en las principales listas de venta de todo el mundo. Tras el tremendo éxito cosechado por ‘Unholy’, la cantante alemana ha visto como su popularidad se disparaba, por lo que ha decidido aprovechar su ‘momento de gloria’ y publicar su álbum debut, Feed the Beast, que puede suponer el trampolín definitivo para convertirse en la ‘pop star’ que lleva años deseando ser. Pese a ser catalogado por su discográfica como su primer álbum, lo cierto es que en 2019 vio la luz Clarity, que ya fue denominado en su momento como su álbum debut, sin embargo a raíz del éxito de ‘Unholy’, su discográfica ha decidido resetear la carrera de la cantante y catalogar a «Clarity» y «Turn Off the Light» como mixtapes para dar mayor protagonismo a su nuevo trabajo. Kim Petras, conocida por ser una de las personas transexuales más jóvenes que inició su transición a mujer, ha estado rodeada de la polémica desde sus inicios en el mundo de la música por su estrecha relación laboral con el productor Dr. Luke (responsable de hits de Katy Perry, Pink, Kesha, Kelly Clarkson o Britney Spears), quien fue acusado por Kesha de abusos sexuales y vio como su reputación y popularidad disminuían, sin embargo en la actualidad ha seguido produciendo éxitos para Doja Cat o Nicki Minaj. En abril llegó el single presentación del álbum, Alone, que fusilaba sin piedad el himno eurodance de Alice Deejay ‘Better Off Alone’ y lo hacía acompañada de otra experta en fusilar temas famosos, Nicki Minaj. ‘Alone’, pese a incorporar la melodía de uno de los temas ‘llenapistas’ más importantes de los 90, ha obtenido un éxito moderado y apenas ha ocupado el top 40 en la lista británica o el top 60 en Estados Unidos. «Feed the Beast» está formado por temas dance-pop y electropop de corte europeo y carácter up-tempo que siguen la estela de «Slut Pop» (el EP de temática sexual lanzado el año pasado) e incorpora influencias House y Disco. Kim Petras ha participado en la composición de todas las canciones presentes bajo la producción de Dr. Luke y otros importantes productores como Cirkut, Ian Kirkpatrick, Rocco Did It Again, The Monsters & The Strangerz o Max Martin. El sexo sigue siendo una temática recurrente en el nuevo álbum de la cantante nacida en Colonia, aunque podemos considerarlo un álbum hedonista en el que además habla de relaciones y desamor. En un intento por mejorar sus datos comerciales, «Feed the Beast» incluye como bonus track ‘Unholy’ además de otros singles que ha lanzado Kim durante los últimos años, como ‘Coconuts’, un atrevido tema Disco/pop que originalmente formaba parte de «Problématique» (el álbum que iba a ser publicado el año pasado pero tras la filtración en internet de su contenido se canceló su lanzamiento) y ‘Brrr’ un tema hyperpop con influencias del pop industrial producido por Rami e Ilya. Debido a su origen alemán, Kim Petras creció escuchando Techno alemán, Italo Disco o French House y la fusión de estos estilos ha influenciado en gran medida el sonido del álbum. Dentro de «Feed the Beast» destacan ‘Castles in the Sky’, un tema Trance de rimo trepidante que recuerda el estilo de sus compatriotas Cascada, ‘Thousand Pieces’, un tema mid-tempo producido por Max Martin o ‘Feed the Beast’, que nuevamente presenta a Kim como una mujer insaciable en el sexo. «Feed the Beast» ha tenido un impacto mínimo en las listas de venta y apenas ha ocupado el top 25 en su nativa Alemania y el top 50 en Estados Unidos. Durante los últimos años Kim Petras ha intentado luchar por hacerse un hueco en el mundo de la música, sin embargo este trabajo no le ayuda precisamente a mostrar su verdadera personalidad ni a definirse como artista ya que está repleto de canciones genéricas e impersonales que podrían pertenecer a cualquier cantante de pop actual como Ava Max o Dua Lipa. Pese a sus evidentes fallos, «Feed the Beast» contiene un puñado de canciones bailables y divertidas que le hacen entrar en este repaso a lo mejor del año, aunque sea en la última posición. Puntuación: 7/10.

Endless Summer Vacation9. Endless Summer Vacation de Miley Cyrus.

Durante su trayectoria profesional Miley Cyrus ha mostrado diferentes facetas, looks y estilos con los que ha conquistado al público y se ha caracterizado por ofrecer un imaginario diferente con cada álbum publicado. En el aspecto musical, la hija de Billy Ray Cyrus también ha mostrado su gran versatilidad adoptando numerosos estilos musicales durante su carrera, como el electropop, pop/rock, R&B, Country o Hip-Hop entre otros. Su último álbum de estudio, Plastic Hearts, publicado en 2020, estaba encuadrado dentro del pop/rock y el synth-pop y tomaba influencias del rock de los años 80. El octavo álbum de estudio de Miley Cyrus tiene por título Endless Summer Vacation y en sus propias palabras es una ‘carta de amor a Los Angeles’ y representa el crecimiento mental y físico que ha experimentado en los últimos años tras la ruptura con su marido, Liam Hemsworth. «Endless Summer Vacation» vuelve a marcar una divergencia con respecto a su último álbum y en esta ocasión se sumerge en un pop de corte retro con influencias synth-pop, funk, Disco y pop/rock. Kid Harpoon y Tyler Johnson, los responsables del último trabajo de Harry Styles, han sido los encargados de la mayor parte del álbum y han impregnado ese toque retro que tenía «Harry’s House» pero con menor acierto. También aparecen productores de la talla de Greg Kurstin o Mike Will Made It, con quien trabajó de manera extensa en su polémico álbum «Bangerz». El single presentación del álbum fue Flowers, un tema pop up-tempo de corte retro e influenciado por el sonido Disco/funk en el que Miley hace referencia a su ruptura con Liam Hemsworth y relata que ha encontrado su verdadera felicidad y no necesita a un hombre que le haga regalos, convirtiéndose en un himno de independencia y auto-empoderamiento. ‘Flowers’ supera los mil millones de reproducciones en Spotify y ha alcanzado el #1 en más de 20 países, convirtiéndose en el single con mayor streaming del 2023 y el más exitoso de toda la carrera de Miley. Coincidiendo con la publicación del álbum se lanzó el segundo single, River, que se trata de un tema synth-pop y dance-pop muy ochentero cuyas letras hacen referencia a una pareja que ha recuperado la magia tras haber pasado un mal momento en la relación. Desgraciadamente, ‘River’ ha sido fagocitado por el éxito imparable de ‘Flowers’ y ha obtenido un rendimiento comercial moderado pese a ser un gran tema. Los dos primeros singles lanzados sin embargo no representan en absoluto la esencia del álbum ya que el resto del contenido está formado por temas mid-tempo y baladas que no resultan tan pegadizos ni llamativos. Entre los temas más interesantes del álbum se encuentran el marchoso ‘Violet Chemistry’, en el que habla de la complicidad y química que tenía con su pareja o el tercer single lanzado, ‘Jaded’, que se trata de un tema mid-tempo pop/rock en el que Miley muestra su arrepentimiento por lo que pudo hacer y decir para salvar la relación con su ex-marido y no hizo. Los puntos débiles de «Endless Summer Vacation» son su exceso de temas lentos (en general bastante anodinos) y las colaboraciones, que resultan totalmente prescindibles y no aportan nada a sus respectivas canciones. Muchas expectativas estaban puestas en torno al nuevo álbum de Miley Cyrus debido al tremendo éxito cosechado por el primer single, sin embargo «Endless Summer Vacation» resulta un tanto decepcionante al estar repleto de baladas insípidas y no ofrecer más temas similares a ‘Flowers’, que enganchó al público por su toque elegante y retro. La rebelde cantante sigue sin ofrecernos su gran obra maestra pero nos ha presentado un álbum correcto y más que digno en que Miley nos deleita con su personal voz y su inconfundible estilo. Puntuación: 7/10.

Chemistry8. Chemistry de Kelly Clarkson.

Aparte de sus asombrosas habilidades vocales, su simpatía, humildad y cercanía con el público han sido los factores clave para el éxito de Kelly Clarkson en el ‘show business’. Estas magníficas cualidades no sólo le ayudaron a ganar la primera edición de American Idol sino que también le han permitido ampliar su espectro profesional. Desde hace 4 años, Kelly presenta su propio programa en la televisión americana, «The Kelly Clarkson Show», que cuenta con una saludable audiencia y ha logrado varios premios televisivos. Sin embargo no todo han sido alegrías en la vida de Kelly ya que el año pasado se divorció de su marido y padre de sus dos hijos, Brandon Blackstock (hijo de su antiguo manager e hijastro de la cantante Reba McEntire), quien además era su manager desde hace una década. El fin de su matrimonio ha sido la principal fuente de inspiración para las letras de su nuevo álbum, aunque éste cubre «el arco entero de la relación», desde sus comienzos hasta el final. 6 años después de «Meaning of Life», la cantante texana ha regresado con su décimo álbum de estudio, titulado Chemistry, el cual está formado por 14 canciones, principalmente baladas y temas mid-tempo de estilo pop con ciertos elementos pop/rock, folk y Soul, compuestas por la propia Kelly bajo la producción de Jesse Shatkin y Jason Halbert. La cantante de 41 años empezó a trabajar en este álbum en 2019 y fue descrito por ella misma como si «Breakaway» y «Stronger» tuvieran un hijo, sin embargo tras su divorcio el proyecto cambió de rumbo y acabó relatando las emociones que experimentó desde el principio hasta al final de su matrimonio. En abril se lanzaron dos singles como presentación del álbum: ‘Mine’ y ‘Me’, que se tratan de dos baladas que hacen referencia a su matrimonio de casi 7 años con Brandon Blackstock. Mine habla de las secuelas emocionales de una relación que terminó y su camino hacia la recuperación tras haber perdido la esperanza en el amor, mientras que Me, con influencias Gospel y Soul, relata su viaje hacia el auto-descubrimiento y la auto-aceptación después de vivir una relación tóxica en la que tenía que reprimir parte de sus sentimientos para complacer a su pareja. Tras la mediocre acogida de ambos temas, llegó Favorite Kind of High, que en este caso se trata de un tema up-tempo de estilo dance-pop que describe un amor apasionado en el que sientes que estás ‘drogado’ cuando estás con la otra persona debido a la gran atracción y conexión existente entre ambos. ‘Favorite Kind of High’ es una de las pocas canciones alegres que forman parte de «Chemistry» y resulta una apuesta más acertada como single debido a su ritmo bailable y sus pegadizas letras. Como sencillo promocional se lanzó ‘I Hate Love’, que resume el actual estado de ánimo de Kelly (un claro sentimiento negativo hacia el amor) y cuenta con una original melodía de banjo, tocado por el mismísimo actor Steve Martin. «Chemistry» es el trabajo más maduro de Kelly hasta la fecha y destaca por su temática de desamor y sus letras sobre la decepción y desesperanza que se sienten tras el fin de una relación, en contraposición con el mensaje inspirador y positivo que tenían sus anteriores trabajos. «Chemistry» resulta un trabajo muy personal y autobiográfico, por lo que es justo alabar la honestidad y sinceridad de Kelly al plasmar su fallida relación en las canciones que lo forman, sin embargo en ciertos momentos resulta aburrido, repetitivo y no acaba de enganchar por el exceso de baladas y su poco acertada secuencia de canciones. Puntuación: 7/10.

Pink Trustfall7. Trustfall de Pink.

A lo largo de su extensa trayectoria musical, Pink no sólo ha demostrado su gran versatilidad sino que ha sabido evolucionar como artista y adoptar diferentes estilos. Tras unos inicios encuadrados en el R&B, enseguida se decantó por un pop/rock comercial que le ha acompañado durante la mayor parte de su carrera, para terminar adoptando un sonido dance-pop y electropop en sus últimos álbumes. Esta nueva etapa de su vida la afronta con la madurez y serenidad que le da ser una mujer en la cuarentena con dos hijos y el haber pasado por duros momentos personales, como la muerte de su padre en 2021 y la enfermedad de su hijo, los cuales han marcado la vida de Pink y han sido fuente de inspiración para la composición de su nuevo trabajo. Su noveno álbum de estudio, Trustfall, llega 4 años después de «Hurts 2B Human», cuyos singles pasaron bastante inadvertidos entre el público y cosechó unas ventas más bajas de lo habitual. «Trustfall» está formado por un compendio de temas up-tempo de estilo synth-pop y dance-pop y baladas con elementos folk, pop/rock y Country bajo la producción de Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Billy Mann o Jason Evigan entre otros. Pink sólo ha compuesto 6 de los temas presentes pero se ha rodeado de compositores de la talla de Wrabel, Jesse Shatkin, Mathew Koma o Chris Stapleton. En noviembre del año pasado llegó el single presentación del álbum, Never Gonna Not Dance Again, que se trata de un animado tema dance-pop con influencia Disco/funk en el que Pink habla sobre todas las cosas que le alegran en la vida y supone un himno de celebración y optimismo. Este tema reúne nuevamente a Pink con Max Martin, quien ha creado algunos de sus mayores hits. ‘Never Gonna Not Dance Again’ destaca por su naturaleza desenfadada y su ritmo bailable, pero ha recibido algunas críticas negativas por sus letras genéricas, su parecido a ‘Can’t Stop The Feeling’ de Justin Timberlake y por recurrir a Max Martin en un intento por devolverle la popularidad perdida. En enero llegó el segundo single, Trustfall, que se trata de un enérgico tema synth-pop y dance-pop cuyas letras hacen referencia a cómo superar el miedo a la incertidumbre y confiar en que todo saldrá bien. ‘Trustfall’ mejoró el rendimiento comercial de su predecesor y ha ocupado el top 20 en las listas de Reino Unido y Australia. Dentro del álbum destacan ‘Runaway’, un magnífico tema synth-pop y dance-pop inspirado en el estilo ochentero de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd y en el que habla de escapar de la negatividad del pasado y viajar a un lugar lejano donde poder ser libre, ‘Hate Me’, en el que rescata el sonido pop/rock y su lado más rebelde o ‘Turbulence’, una balada mid-tempo que describe las adversidades y los baches con los que se ha encontrado en los últimos años. En mi opinión, los temas lentos suelen ser el punto más flojo de los álbumes de Pink y en esta ocasión no ha sido diferente. Pink declaró que «Trustfall» es el mejor álbum de su carrera y del que se siente más orgullosa, sin embargo considero que es una afirmación un tanto temeraria teniendo en cuenta que palidece en comparación con joyas de su catálogo como «I’m Not Dead» o «Funhouse». Al igual que en sus dos últimos álbumes, Pink sigue tropezando en la misma piedra, que es su afición por la abundancia excesiva de baladas, muchas de ellas aburridas y que no acaban de enganchar. Si en la secuencia del álbum aparecieran un par de temas más de carácter up-tempo y unas cuantas baladas menos, sería un álbum mucho más sólido y disfrutable. Definitivamente «Trustfall» no es el mejor álbum de su trayectoria pero sí uno de los más honestos y vulnerables ya que Pink relata los dolorosos momentos que le han marcado durante los últimos años pero que ha podido superar gracias al apoyo de su familia. Puntuación: 7/10.

Queen of Me6. Queen of Me de Shania Twain.

Shania Twain estuvo alejada del mundo de la música durante más de una década y pasó por una etapa personal muy complicada en la que se divorció de su marido (y productor musical) Robert ‘Mutt’ Lange tras la infidelidad de éste con su mejor amiga, perdió la voz debido a la depresión, sufrió la enfermedad de Lyme y pensó que nunca volvería a los escenarios o grabar nuevas canciones. La Reina del Country volvió a los escenarios con su residencia en Las Vegas «Shania: Still The One» y puso fin a su silencio musical en 2017, cuando vio la luz Now, que en su momento fue denominado como su último álbum de estudio. Shania Twain demostró ser un ejemplo de superación, se recuperó de los malos momentos sufridos en el pasado y volvió al mundo de la música para alegría de sus millones de fans. Desde entonces la legendaria cantante no ha dejado de trabajar: salió nuevamente de gira y se embarcó en su segunda residencia de conciertos en Las Vegas con el show «Let’s Go!». En julio del año pasado vio la luz un documental titulado «Not Just a Girl», en el que Shania repasaba todos los detalles de su apasionante vida, incluyendo sus inicios musicales, su exitosa carrera, su traumática separación y cómo volvió a recuperar la voz y recobró sus ganas de grabar nueva música. Tras fichar con una nueva discográfica, Republic Nashville, la cantante canadiense lanzó el single presentación de su nuevo álbum, Waking Up Dreaming, que se trata de un marchoso tema pop/rock con influencias del sonido synth-pop de los años 80 en el que Shania habla de despertar de un sueño en el que se convertía en una ‘rock star’ y podía hacer todas las cosas locas que no suele hacer en su vida normal. ‘Waking Up Dreaming’ no estaba a la altura de grandes clásicos como ‘Man! I Feel Like a Woman!’ o ‘I’m Gonna Getcha Good!’ y la voz de Shania no alcanza las notas altas de antaño debido a la disfonía que sufrió años atrás, sin embargo resulta un tema animado y alegre. El segundo single fue Giddy Up!, un tema Country-pop de carácter up-tempo que resulta una apuesta muy acertada como single debido a su naturaleza bailable, su pegadizo ritmo y su mensaje positivo de vivir la vida al máximo. En febrero vio la luz el sexto álbum de estudio de Shania Twain, titulado Queen of Me, el cual está formado por 13 temas encuadrados dentro del Country-pop, pero resulta más ecléctico que sus anteriores trabajos y cuenta con elementos pop/rock, dance-pop, folk y por primera vez se atreve a adentrarse en el electropop. Shania ha compuesto todas las canciones junto a David Stewart, Mark Ralph y Adam Messinger, quienes además se encargan de la producción. Este álbum fue concebido durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, por lo que el objetivo de Shania era crear canciones alegres y bailables en las que celebrar la vida y animar a sus seguidores a disfrutar de cada momento. «Queen of Me» destaca por el hecho de que Shania Twain canta con un tono más grave, no sólo por el evidente paso del tiempo (recordemos que tiene 57 años), sino por la disfonía que sufrió y le impide llegar a registros tan altos como en el pasado. «Queen of Me» alcanzó el #1 en Reino Unido y el top 10 en Australia, Canadá o Estados Unidos, demostrando la gran lealtad de sus seguidores a lo largo de los años. Resultaba francamente complicado igualar el excelente nivel de los icónicos «Up!» y «Come On Over», que son dos de los mejores discos de todos los tiempos, sin embargo «Queen of Me» no es un álbum de baja calidad en absoluto y contiene canciones más que dignas que transmiten un mensaje optimista y alegre. En su conjunto resulta menos consistente que los trabajos anteriormente mencionados, no contiene singles tan potentes y encontramos unas letras genéricas y poco profundas que no hacen honor a sus grandes habilidades como compositora. Aún con sus fallos, este álbum resulta una buena adición al gran catálogo musical de Shania Twain y supone uno de los regresos más importantes de este año. Puntuación: 7’5/10.

My 21st Century Blues5. My 21st Century Blues de RAYE.

En 2014 la cantante inglesa RAYE firmó un contrato con la discográfica Polydor para publicar 4 álbumes de estudio, sin embargo durante aquellos años no vio la luz ningún álbum y únicamente pudo lanzar varios EP’s. Además Raye fue ‘animada’ por su discográfica a componer para otros cantantes y realizar numerosas colaboraciones en temas dance-pop de conocidos DJ’s que gozaron de gran popularidad en las listas de venta pero no reflejaban sus verdaderas aspiraciones musicales. En 2021 Raye abandonó Polydor y se lanzó como artista independiente y fue precisamente entonces cuando le llegó el éxito definitivo, lo que claramente podríamos considerar como un caso de «justicia poética». En junio del año pasado llegó su primer single como artista indie, Hard Out Here, que se trataba de un tema R&B influenciado por el sonido Hip Hop en el que Raye critica el patriarcado que existe en la industria musical y lanza dardos envenenados a su antigua discográfica. El segundo single fue Black Mascara, un tema Dance/House en el que cuenta que ha sido traicionada por una persona en la que confiaba y cómo acaba en la pista de baile con su maquillaje ‘arruinado’ por haber llorado. Ninguno de estos dos singles tuvo buen desempeño comercial, sin embargo todo cambiaría con el tercer single, Escapism, el cual gracias a su gran exposición en TikTok, fue escalando posiciones en las listas de venta hasta alcanzar en enero el #1 en Reino Unido y también ocupó el top 10 en Australia, Canadá o Alemania e incluso el top 25 en Estados Unidos, convirtiéndose en el single más exitoso de Raye en solitario. ‘Escapism’ es un tema mid-tempo R&B con influencia electropop y Hip Hop en el que la cantante inglesa habla de escapar de la realidad y refugiarse en el alcohol y las drogas para sobrellevar una ruptura sentimental. ‘Escapism’ fue lanzado como single de doble cara A junto a The Thril Is Gone, un marchoso tema de Blues y funk con uso prominente de saxofón reminiscencia del estilo de Amy Winehouse. Dentro del álbum destaca ‘Ice Cream Man’, una balada en la que relata los abusos sexuales que sufrió en el pasado, de los que destaca un episodio en el que está envuelto un productor musical con el que trabajó y le puso sus ‘frías manos’ encima. En febrero vio la luz su álbum debut, titulado My 21st Century Blues, que se trata de un trabajo muy ecléctico que incorpora elementos R&B, electropop, dance-pop, House o Blues y está compuesto en su totalidad por Raye bajo la producción de Mike Sabath. En este álbum la cantante londinense trata temas muy personales como su adicción al alcohol y las drogas, el rechazo a su cuerpo que sufrió años atrás, además de describir complicadas relaciones amorosas y sus posteriores rupturas. Tras implorar a sus seguidores que compraran su álbum y reducir el precio de las copias digitales para aumentar las ventas, Raye perdió la batalla frente a «Queen of Me» de Shania Twain y fue #2 en la lista británica con apenas dos mil copias de diferencia, sin embargo puede considerarse un dato muy positivo para una artista independiente. «My 21st Century Blues» es un álbum debut muy interesante en el que queda patente la versatilidad de Raye como artista, sus habilidades como compositora y nos deleita con su particular voz, pero resulta evidente que todavía no ha encontrado un estilo definido. La primera parte del álbum resulta muy potente y en ella encontramos todos los singles lanzados, sin embargo va perdiendo fuelle gradualmente y los últimos temas enganchan menos. «My 21st Century Blues» es el ejemplo perfecto de que si persigues tus sueños y tienes paciencia y perseverancia, finalmente consigues tus objetivos. Puntuación: 7’5/10.

Bebe album4. Bebe de Bebe Rexha.

Bebe Rexha se anotó un importante tanto gracias a su participación en el tema I’m Good (Blue) de David Guetta, que se convirtió en uno de los singles más exitosos del 2022, alcanzó el #1 en las principales listas de venta y acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify. Pese a su innegable éxito comercial, este tema recibió numerosas críticas negativas por fusilar sin piedad uno de los himnos Dance de la década de los 90, ‘Blue (Da Ba Dee)’ del grupo Eiffel 65. Tras este repunte en su popularidad, la cantante neoyorquina anunció el lanzamiento de su tercer álbum, el cual describió como un trabajo con «sonido retro inspirado en los años 70», lo que supone una gran divergencia musical con respecto a sus anteriores trabajos. En el mes de abril llegó su tercer álbum de estudio, Bebe, el cual está formado por 12 temas encuadrados dentro del pop y dance-pop con gran influencia del sonido Disco, aunque también encontramos elementos synth-pop, pop/rock o Country. Bebe Rexha ha compuesto todos los temas del álbum bajo la producción de su colaborador habitual Jussifer, Burns, Joe Janiak o el colectivo inglés TMS. La cantante de ascendencia albanesa por fin ha aprendido la lección y ha incorporado al álbum numerosos temas up-tempo, a diferencia del carácter mid-tempo que tenían las canciones presentes en «Expectations» y «Better Mistakes». Muchos artistas deciden titular un álbum de manera homónima cuando el carácter personal de sus letras lo convierte en un trabajo autobiográfico o refleja un momento clave de su vida, sin embargo «Bebe» no nos ayuda demasiado a conocer en profundidad a la cantante mas allá de los desengaños amorosos por los que ha pasado o las relaciones fallidas que ha dejado atrás, ya que las letras de las canciones resultan un tanto genéricas e impersonales. El single presentación del álbum fue Heart Wants What It Wants, un tema Disco/funk de estilo retro en cuyas letras Bebe declara que no puede garantizar a su amante que le vaya a querer eternamente porque el corazón sigue sus propias reglas. Este tema, compuesto por Bebe junto a Bonnie McKee y Jussifer, envía un mensaje de empoderamiento y amor propio. Como segundo single se lanzó Call on Me, un enérgico tema dance-pop con influencia House producido por Burns en el que Bebe presume de ser la amante que toda persona necesita. El tercer single lanzado fue Satellite, en el que Bebe adopta nuevamente un sonido Disco muy ‘setentero’ y cuenta con la colaboración del rapero Snoop Dogg, quien aporta un divertido verso y su habitual sentido del humor. ‘Satellite’ relata el ‘viaje al espacio exterior’ que emprende Bebe tras fumar marihuana (afición que comparte con Snoop) y resulta uno de los temas más pegadizos del álbum. Dentro del álbum destacan ‘When It Rains’, que adopta un estilo synth-pop y pop/rock ochentero o ‘I’m Not High, I’m In Love’, de sonido Disco y en el que Bebe declara que la causa de su estado de éxtasis no es por estar fumada sino enamorada. Durante su trayectoria profesional Bebe Rexha ha probado suerte con géneros muy diversos sin encontrar el suyo propio, sin embargo con su tercer álbum ha dado en la diana y ha logrado crear su mejor trabajo hasta la fecha. «Bebe» es un álbum disfrutable, sin más pretensiones que las de pasar un buen rato con canciones divertidas y bailables. Los puntos fuertes son la acertada elección de los singles lanzados y la ejecución vocal de Bebe, que compensan unas letras genéricas e impersonales. En el terreno comercial «Bebe» se ha convertido en uno de los mayores flops del año (ni siquiera entró en el top 100 de la lista americana de álbumes) y sus singles se han visto opacados por el éxito masivo y continuado en el tiempo de ‘I’m Good (Blue)’. Puntuación: 7’5/10.

HANA album3. HANA de Sophie Ellis-Bextor.

Tras varios álbumes encuadrados dentro del dance-pop y Disco con los que se convirtió en la reina de las pistas de baile, Sophie Ellis-Bextor dio un radical giro a su música con «Wanderlust», en el que abandonaba su estilo discotequero para adentrarse en un pop alternativo con toques folk a la vez que adoptaba una imagen más sobria y madura. Con su siguiente álbum, «Familia», continuaba con el sonido ‘indie pop’ aunque resultaba algo más comercial al introducir ciertos elementos electropop, Disco y dance-pop. Mientras que en «Wanderlust» la cantante inglesa adoptaba un imaginario inspirado en la fría Europa del Este, «Familia» resultaba más cálido y estaba influenciado por la cultura de Latinoamérica. 7 años después, Sophie ha regresado con su séptimo álbum de estudio, que cierra la trilogía iniciada con «Wanderlust». HANA es un álbum conceptual cuya inspiración viene de un viaje que realizó a Japón junto a su familia en febrero de 2020 y que fue pospuesto debido a la pandemia del coronavirus. «Hana» es un álbum eminentemente pop con influencias electropop, synth-pop y pop/rock y se caracteriza por tener un sonido orgánico e instrumental al igual que sus dos últimos trabajos. «Hana» está formado por 12 temas compuestos por la propia Sophie Ellis-Bextor junto a Ed Harcourt y producidos por éste último, quien también fue el responsable de «Wanderlust» y «Familia». Este álbum, cuyo título se podría traducir como flor (o el acto de florecer) en japonés, destaca por su naturaleza optimista, su carácter reflexivo y una temática que hace referencia a empezar de nuevo, vivir aventuras y plantearse nuevos comienzos. En febrero llegó el single presentación del álbum, Breaking the Circle, que se trata de un tema pop up-tempo con gran uso de instrumentos en vivo en el que Sophie habla de las conversaciones nocturnas hasta las tantas de la madrugada en las que te cuestionas todo y «sientes un subidón de adrenalina sobre lo que te deparará el día de mañana». Tras este fantástico aperitivo llegó Everything is Sweet, un pegadizo tema electropop cuyas letras hacen referencia a un mundo de fantasía en el que te imaginas con la persona que te gusta aunque ella ni siquiera se haya fijado en ti y tu mente imagina una utopía en la que estáis juntos. El tercer single fue Lost in the Sunshine, un tema pop mid-tempo en el que Sophie describe los recuerdos de un romántico y soleado día con aroma a jazmín junto a la persona que amas. Durante los últimos años el sonido Disco ha estado de plena actualidad en el panorama musical y tras su colaboración en el discotequero ‘Hypnotized’, muchos pensamos que Sophie regresaría a este estilo en el que se mueve como pez en el agua, sin embargo la cantante inglesa ha decidido seguir apostando por un pop más ‘indie’ y transitar por un sendero menos comercial al igual que en sus anteriores trabajos. «Hana» cierra una trilogía en la que hemos visto a Sophie viajar por diferentes lugares del mundo impregnándose de su cultura y está formado por un conjunto de canciones de carácter alegre y optimista, aunque también encontramos momentos reflexivos y de introspección. Pese a no resultar especialmente innovador, «Hana» es un trabajo sólido, equilibrado y agradable de escuchar gracias a la maravillosa voz de Sophie. «Hana» debutó en el #8 de la lista británica, lo que supone el cuarto álbum top 10 de Sophie Ellis-Bextor en Reino Unido. Puntuación: 7’5/10.

That! Feels Good!2. That! Feels Good! de Jessie Ware.

Durante el año 2020 se produjo un resurgimiento del sonido Disco gracias cantantes pop como Dua Lipa o Kylie Minogue, quienes triunfaron en las listas de venta con este sonido típico de los años 70 y 80 aunque añadiéndole un toque moderno de electropop y dance-pop. Otra de las artistas que contribuyó a devolver la popularidad a este género (aunque con menor impacto comercial) fue Jessie Ware, quien se convirtió en mi gran descubrimiento del año gracias a What’s Your Pleasure?, uno de los mejores álbumes del 2020 para muchas publicaciones musicales, incluido el blog MiSTeR MuSiC. Tras la re-edición de dicho álbum, en julio del año pasado llegó el single adelanto de su nuevo trabajo, Free Yourself, que se trata de un enérgico tema Disco/House producido por Stuart Price (responsable del éxito de «Confessions on a Dance Floor» de Madonna y artífice de éxitos de Kylie Minogue o Dua Lipa) con uso prominente de teclados y cuerdas que nos transportan a las discotecas de los años 70 y en el que Jessie nos anima a mantenernos firmes ante las adversidades de vida o la fugacidad del tiempo y liberarnos. Tras ‘Free Yourself’, que recibió buenas opiniones de los expertos musicales, llegó Pearls, otra exultante y deliciosa pieza Disco producida nuevamente por Stuart Price en la que Jessie se desmelena en la pista de baile hasta que su collar de perlas salta por los aires. Como tercer single se lanzó Begin Again, un cálido tema con gran influencia de la música latina (en concreto samba y salsa) que está inspirado en un viaje que realizó Jessie a Brasil y en el que habla de escapar de la realidad y marcharse a un lugar en el que olvidarnos de los problemas y empezar de nuevo. ‘Begin Again’ destaca por ser el primer tema que la cantante londinense compuso para este trabajo durante el confinamiento de la pandemia. El quinto álbum de estudio de Jessie Ware, titulado That! Feels Good!, es un trabajo breve pero muy cohesionado, formado principalmente por temas up-tempo de estilo Disco y dance-pop con influencias funk, House, R&B y Soul. Jessie Ware ha compuesto las 10 canciones que forman parte del álbum y cuenta con la producción de James Ford (responsable de su anterior trabajo) además de Stuart Price, quien se encarga de 4 de los temas presentes. «That! Feels Good!» sigue la estela musical de «What’s Your Pleasure?», con el que comparte su naturaleza bailable y se trata de un trabajo de carácter hedonista en el que Jessie nos invita a celebrar la vida, disfrutar de cada momento y experimentar el placer en todos los sentidos. «That! Feels Good!» es un trabajo exultante y luminoso, de producción elegante y en el que podemos deleitarnos con la magnífica y sugerente voz de Jessie Ware. Sin duda uno de los mejores álbumes publicados durante el 2023 hasta el momento, de ahí que obtenga la medalla de plata. Puntuación: 8/10.

Diamonds & Dancefloors1. Diamonds & Dancefloors de Ava Max.

El álbum debut de Ava Max supuso un soplo de aire fresco en el panorama musical gracias a una sucesión de canciones pop sumamente pegadizas e inmediatas entre las que se encontraban ‘Sweet but Psycho’, ‘So Am I’, ‘Torn’ o ‘Kings & Queens’, las cuales sonaron con fuerza en las radios de todo el mundo. Tras dos años de promoción en los que llegó a lanzar hasta 7 singles, en 2020 vio la luz Heaven & Hell, el álbum debut de Ava Max, el cual recibió críticas positivas de los expertos musicales por su sólido conjunto de canciones pop con estribillos tremendamente eficaces, aunque se mostraron más críticos ante las letras de las canciones y la labor de Ava como compositora. En abril del año pasado llegó el single anticipo de su nuevo proyecto, Maybe You’re The Problem, que se trata de un marchoso tema synth-pop y dance-pop influenciado por la música de baile de los años 80 y cuya melodía de sintetizadores recodaba a ‘Blinding Lights’ de The Weeknd o ‘As It Was’ de Harry Styles. En este pegadizo tema, Ava reflexiona sobre el mal comportamiento de su novio y pese haber sido advertida por ex-parejas de él, sigue dándole nuevas oportunidades, hasta que llega a la conclusión de que «el problema puede que lo tenga él». El segundo single fue Million Dollar Baby, un tema dance-pop de aire ‘dosmilero’ que contiene una interpolación de ‘Can’t Fight The Moonlight’ de LeAnn Rimes durante el estribillo y habla del sentimiento de liberación y emancipación de una mujer que se sentía oprimida, convirtiéndose en un himno de amor propio y empoderamiento femenino. ‘Million Dollar Baby’ resultaba una apuesta acertada por su naturaleza bailable pero recibió algunas críticas negativas que lo tachaban de genérico y por abusar del gancho «ma ma ma ma» popularizado por Lady Gaga en ‘Bad Romance’ y ya utilizado anteriormente en ‘Sweet but Psycho’. Tras él llegó Weapons, un marchoso tema dance-pop y synth-pop de inspiración ochentera en el que Ava advierte a su amante que deje de «usar sus palabras como armas» para hacerle daño porque es invencible. La cantante de ascendencia albanesa lanzó un nuevo sencillo promocional, Dancing’s Done, que destacaba por bajar sensiblemente de ritmo con respecto a los anteriores singles y se trataba de un potente tema electropop de sonido oscuro cuyas letras hacen referencia al momento de la noche en que acabas de bailar y se abre un mundo de posibilidades con la persona que has conocido en la discoteca. Como anticipo a la publicación del álbum se lanzó un nuevo single, One of Us, que se trata de un tema dance-pop y synth-pop de estribillo épico en el que Ava trata el tema del desamor y describe una ruptura que intenta que sea lo menos dolorosa para ambos. El segundo álbum de estudio de Ava Max, titulado Diamonds & Dancefloors, tenía previsto ver la luz el pasado mes de octubre tras el lanzamiento del segundo single, pero debido a la filtración en internet de parte de su contenido y el mediocre impacto de los singles lanzados, se decidió posponer la publicación hasta enero del 2023. «Diamonds & Dancefloors» está formado por 14 temas de carácter up-tempo encuadrados dentro del pop, dance-pop y electropop con influencias Disco y House. Aunque tiene un estilo similar al de su primer álbum, en este caso se influencia del sonido synth-pop de los años 80 y 90 a diferencia de «Heaven & Hell», que se inspiraba en el pop de la década del 2000. Al igual que en su anterior trabajo, Ava Max ha participado en la composición de todas las canciones y ha contado nuevamente con la producción de Cirkut, aunque en esta ocasión pierde cierto protagonismo en favor de otros productores como Jonas Jeberg, Lostboy, Burns, Jason Evigan o David Stewart. La cantante grabó el álbum durante el 2021, al que se refiere como «el año más duro de su vida» debido a la ruptura con su pareja sentimental, lo que le inspiró a componer canciones que sacaron su lado más sensible y vulnerable. El concepto general del álbum es el de «llorar en la pista de baile», que se puede considerar un género en sí mismo dentro del pop debido a la cantidad de canciones que existen con esta temática. Merece la pena reseñar ‘Diamonds & Dancefloors’, el tema que da título al álbum y se trata de un tema dance-pop con influencia Disco/House que contiene una melodía similar a la de ‘My Head & My Heart’ y cuyas letras hacen referencia a la pasión de Ava por la música y las pistas de baile como método de escape ante las adversidades, ‘Sleepwalker’, en el que advierte a su amante que le convertirá en un sonámbulo rendido ante ella debido a su poder adictivo y destaca por el uso de guitarras sintetizadas en el puente de la canción o ‘Ghost’, en el que utiliza diversas metáforas sobre fantasmas para referirse a un amante al que no puede olvidar. En definitiva, resultaba muy complicado superar la gran calidad de «Heaven & Hell», que es uno de los mejores álbumes pop publicados durante los últimos años, pero lo cierto es que «Diamonds & Dancefloors» es un más que digno sucesor de dicho álbum y resulta muy ameno, divertido y sin apenas relleno. En su conjunto no resulta tan original como su álbum debut y tiende a repetir la misma fórmula utilizada en «Heaven & Hell», sin embargo es de alabar la capacidad de Ava para seguir creando estribillos pegadizos e inmediatos, que quizás no contienen un componente lírico muy profundo y están cargados de clichés, pero resultan tremendamente efectivos. Ava Max ya obtuvo la medalla de oro en el repaso a los mejores álbumes del 2020 y lo vuelve a conseguir con el magnífico «Diamonds & Dancefloors», que según el blog Mister Music es el mejor álbum del 2023 hasta la fecha. Puntuación: 8’5/10.

Throwback Review: «Chapter II» de Ashanti

Chapter IISe han cumplido 20 años del lanzamiento de un álbum decisivo dentro de la carrera musical de Ashanti y para celebrar este acontecimiento realizaré una crítica en retrospectiva de dicho trabajo. La cantante neoyorquina hizo historia en el mundo de la música cuando ‘Foolish’, su single debut, alcanzó el #1 en la lista americana mientras que otros dos temas en los que colaboraba (‘What’s Luv?’ de Fat Joe y ‘Always On Time’ de Ja Rule) también se encontraban en el top 10, lo que convirtió a Ashanti en la primera artista desde los Beatles en tener tres singles en las 10 primeras posiciones de Billboard. Su primer álbum, de título homónimo, resultó un éxito en Estados Unidos: debutó en el #1 de la lista Billboard con mas de 500 mil copias en su primera semana a la venta y fue certificado triple platino por ventas superiores a los tres millones de ejemplares. Gracias a estos logros, Ashanti se convirtió en una de las artistas más prometedoras dentro del panorama R&B de la época. Apenas un año después de «Ashanti» llegó su segundo trabajo discográfico, titulado Chapter II, el cual está formado por 20 temas (6 de ellos interludios) encuadrados dentro del R&B con influencia Hip Hop Soul producidos por Irv Gotti y Chink Santana. La joven cantante participó en la composición de la mayor parte de los temas presentes en el álbum, sin embargo su input creativo fue escaso ya que Irv Gotti (presidente de su discográfica Murder Inc) controlaba todas las decisiones y asumía el papel creativo. «Chapter II» sigue la estela musical de su predecesor y trata temas como las complicadas relaciones amorosas o el desamor, sin embargo resulta más ligero en su composición y tiene una naturaleza más desenfadada. El segundo álbum de Ashanti Douglas debutó en el #1 de la lista americana, al igual que su predecesor y acabó siendo certificado platino con ventas superiores al millón y medio de ejemplares en Estados Unidos. «Chapter II» fue nominado a mejor álbum de R&B contemporáneo en los premios Grammy (categoría en la que ganó «Ashanti» el año anterior) pero perdió frente a «Dangerously In Love» de Beyoncé.

El single presentación del álbum fue Rock Wit U (Awww Baby), un marchoso tema R&B up-tempo de sonido veraniego en el que Ashanti declara su amor condicional a su pareja. ‘Rock Wit U’ resultó un éxito comercial y alcanzó el #2 en la lista americana y el top 10 en Canadá o Reino Unido, convirtiéndose en uno de los singles más populares de aquel verano. ‘Rock Wit U’ recibió una nominación a los Grammy en la categoría de mejor canción R&B del año, pero le fue arrebatado el premio nuevamente por el huracán Beyoncé y su hit ‘Crazy In Love’. Como segundo single se lanzó Rain On Me, una balada mid-tempo R&B en la que Ashanti trata el tema de la violencia doméstica y relata de manera amarga cómo escapar de una relación abusiva. ‘Rain On Me’ recibió buenas críticas por la calidad interpretativa de Ashanti y fue nominado a mejor actuación vocal femenina de R&B en los Grammy. En el terreno comercial, tuvo un buen desempeño comercial y ocupó el #7 en la lista americana y el top 20 en Reino Unido. Como tercer y último single se lanzó Breakup 2 Makeup, un animado tema R&B en el que Ashanti habla de un ex que ha pasado página pero todavía tiene sentimientos hacia él y le gustaría retomar la relación. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Then Ya Gone’, un medio tiempo de melodía hipnótica que cuenta con la participación en forma de rap de Chink Santana o ‘I Found Lovin’, un tema up-tempo con influencia Disco/funk que se trata de una versión de la canción del mismo título del grupo de los 70 Fatback Band.

En resumen, «Chapter II» repite la fórmula del primer álbum de Ashanti y no resulta especialmente arriesgado o innovador, sin embargo continúa mostrando una gran calidad en su producción y composición. Este álbum supuso uno de los lanzamientos más notables del año dentro del género R&B, además de confirmar el talento de Ashanti como vocalista y compositora y asentar su estatus de ‘princesa del R&B’. Durante esta época, Ashanti vivió su mejor momento de popularidad y se convirtió en una seria competencia de artistas de la talla de Mary J Blige, Brandy, Monica o Beyoncé. Temas imprescindibles: Rain On Me, Rock Wit U, Breakup 2 Makeup, Then Ya Gone y I Found Lovin’. Puntuación: 7’5/10.

Crítica de «Feed the Beast» de Kim Petras

Feed the BeastDurante los últimos meses Kim Petras ha vivido su mejor momento profesional gracias a su breve pero fructífera participación en el tema ‘Unholy’ de Sam Smith, que se convertido en un ‘monster hit’ que acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify y ha ocupado el #1 en las principales listas de venta de todo el mundo. Tras el tremendo éxito cosechado por ‘Unholy’, la cantante alemana ha visto como su popularidad se disparaba, por lo que ha decidido aprovechar su ‘momento de gloria’ y publicar su álbum debut, Feed the Beast, que puede suponer el trampolín definitivo para convertirse en la ‘pop star’ que lleva años anhelando ser. Para quienes sigan a Kim Petras desde hace tiempo puede resultarles un tanto extraño que se catalogue este trabajo como su primer disco, puesto que en junio de 2019 vio la luz Clarity, que ya fue catalogado en su momento como su álbum debut, pero a raíz del éxito de ‘Unholy’, su discográfica ha decidido resetear la carrera de la cantante y denominar tanto a «Clarity» como a «Turn Off the Light» (un magnífico trabajo de sonido oscuro ambientado en Halloween) como mixtapes para dar mayor protagonismo a su nuevo trabajo. Kim Petras, conocida por ser una de las personas transexuales más jóvenes en iniciar su transición a mujer, ha estado rodeada de la polémica desde sus inicios en el mundo de la música por su estrecha relación laboral con el productor Dr. Luke (responsable de algunos de los mayores éxitos del pop contemporáneo y creador de hits para Katy Perry, Pink, Kesha, Kelly Clarkson o Britney Spears), quien fue acusado por Kesha de abusos sexuales y vio como su reputación y popularidad disminuía, pero ha seguido trabajando activamente en la actualidad y ha continuado produciendo éxitos para Doja Cat o Nicki Minaj.

En abril llegó el single presentación de este trabajo, Alone, que fusilaba sin piedad el himno eurodance de Alice Deejay ‘Better Off Alone’ y lo hacía acompañada por otra habitual ‘fusiladora de éxitos’, la omnipresente rapera Nicki Minaj. ‘Alone’, pese a incorporar la melodía de uno de los temas ‘llenapistas’ más importantes de los 90, no acaba de despegar en ningún momento ni es capaz de aprovechar el famoso sampler en su beneficio, por lo que se queda a medio gas, como «un quiero y no puedo». Este single, pese al efecto arrastre de ‘Unholy’, ha obtenido un éxito moderado en las plataformas de streaming (acumula menos de 40 millones de reproducciones en Spotify frente a los más de mil millones del tema de Sam Smith) y apenas ha ocupado el top 40 en la lista británica o el top 60 en Estados Unidos, unas posiciones muy alejadas de las altas expectativas que estaban puestas en ‘Alone’ debido a la colaboración con Nicki y el uso del famoso sampler.

«Feed the Beast» está formado por temas dance-pop y electropop de corte europeo y carácter up-tempo que siguen la estela de «Slut Pop» (el EP de temática sexual lanzado el año pasado) e incorpora influencias House y Disco. Kim Petras ha compuesto todas las canciones presentes bajo la producción de su habitual colaborador Dr. Luke, aunque en esta ocasión su presencia disminuye en favor de otros productores como Cirkut, Ian Kirkpatrick, Billboard, Rocco Did It Again, Ilya, The Monsters & The Strangerz o Max Martin. El sexo sigue siendo una temática recurrente en el nuevo álbum de la cantante nacida en Colonia, aunque podemos considerarlo un álbum hedonista en el que además habla de relaciones y desamor. En un claro intento por aumentar el rendimiento comercial de «Feed the Beast», su ‘track listing’ incluye como bonus track ‘Unholy’ además de otros singles que ha lanzado Kim durante los últimos años, como Coconuts, un atrevido tema Disco/pop que originalmente formaba parte de «Problématique» (el álbum que iba a ser publicado el año pasado pero tras la filtración en internet de su contenido se canceló su lanzamiento) y Brrr, un tema hyperpop con influencias del pop industrial producido por Rami e Ilya.

Kim Petras, debido a su origen alemán, creció escuchando Techno alemán, Italo Disco o French House y la fusión de estos estilos ha influenciado en gran medida el sonido del álbum. Dentro de «Feed the Beast» merece la pena reseñar ‘Castle in the Sky’, un tema de rimo trepidante que recuerda el estilo Eurodance de sus compatriotas Cascada, ‘Thousand Pieces’, la contribución de Max Martin al álbum y uno de los pocos temas mid-tempo que encontramos o ‘Feed the Beast’, que nuevamente presenta a Kim como una mujer insaciable en el sexo. Aparte de ‘Coconuts’, aparecen otras dos canciones que formaban parte de «Problématique» y nos dan una idea de que este trabajo estaba influenciado por el sonido Disco: ‘Hit It from the Back’, uno de los temas más pegadizos del álbum y ‘Revelations’. Durante los últimos años Kim Petras ha intentado deshacerse de la etiqueta de «prometedora cantante a punto de despegar» sin embargo este trabajo no le ayuda precisamente a mostrar su verdadera personalidad ni a definirse como artista ya que está repleto de canciones genéricas que podrían pertenecer a cualquier cantante de pop actual como Ava Max o Zara Larsson. Dentro de «Feed the Beast» encontramos canciones bailables y divertidas pero en su conjunto no estamos ante un trabajo especialmente memorable o distintivo. Temas imprescindibles: Hit It from the Back, Castle in the Sky, Feed the Beast, King of Hearts y Thousand Pieces. Puntuación: 7/10.

Crítica de «Chemistry» de Kelly Clarkson

ChemistryEl asombroso talento vocal de Kelly Clarkson le hizo ganadora de la primera y más exitosa edición del ‘talent show’ American Idol, sin embargo su innegable carisma, simpatía y actitud humilde ‘de vecina de al lado’ fueron decisivos para ayudarle a conseguir su victoria y le convirtieron en una de las cantantes más queridas y respetadas de la industria musical americana. Desde entonces, la cantante texana ha publicado 9 álbumes con los que ha triunfado en Estados Unidos y el resto del mundo (con sus lógicos altibajos comerciales) y se ha convertido en la participante más famosa y relevante de la historia de American Idol y una de las pocas que puede presumir de seguir teniendo una carrera sólida en la actualidad. Su arrolladora personalidad no sólo le ha ayudado en el plano musical sino que le ha permitido explorar otros senderos fuera de la música y desde hace 4 años presenta con éxito su propio programa de televisión, «The Kelly Clarkson Show», que cuenta con una saludable audiencia y ha logrado varios premios televisivos. Sin embargo no todo han sido alegrías en la vida de Kelly Clarkson ya que el año pasado se divorció de su marido y padre de sus dos hijos, Brandon Blackstock (hijo de su antiguo manager e hijastro de la cantante de Country Reba McEntire), quien además era su manager desde hace una década. El fin de su matrimonio ha sido la principal fuente de inspiración para las letras de su nuevo álbum, aunque éste cubre «el arco entero de la relación», desde sus comienzos hasta el final. 6 años después de su último álbum, «Meaning of Life», en el que recuperaba el sonido Soul/R&B de sus orígenes y tras un disco navideño, la cantante texana ha regresado con su décimo álbum de estudio, titulado Chemistry, el cual está formado por 14 canciones, principalmente baladas y temas mid-tempo de estilo pop con ciertos elementos pop/rock, folk y Soul, compuestas por la propia Kelly bajo la producción de Jesse Shatkin y Jason Halbert. La cantante de 41 años empezó a trabajar en este álbum en 2019 y fue descrito por ella misma como si «Breakaway» y «Stronger» (sus álbumes más exitosos y en mi opinión, los mejores de su discografía) tuvieran un hijo, sin embargo tras su divorcio el proyecto cambió de rumbo y acabó relatando las emociones que experimentó desde el principio hasta al final de su matrimonio. 

En abril Kelly lanzó dos singles como presentación del álbum: ‘Mine’ y ‘Me’, que se tratan de dos baladas que hacen referencia a su matrimonio de casi 7 años con Brandon Blackstock. Por un lado, Mine habla de las secuelas emocionales de una relación que terminó y su camino hacia la recuperación tras haber perdido la esperanza en el amor, mientras que Me, con influencias Gospel y Soul, relata su viaje hacia el auto-descubrimiento y la auto-aceptación después de vivir una relación tóxica en la que tenía que reprimir parte de sus sentimientos para complacer a su pareja. Ambos temas ponen de manifiesto el gran talento como vocalista y compositora de Kelly Clarkson y resultan muy coherentes con la temática de desamor del álbum pero definitivamente no resultan las apuestas más acertadas como ‘lead singles’ desde el punto de vista comercial. Tras la mediocre acogida de ambos temas (‘Mine’, el mejor recibido, apenas acumula 9 millones de escuchas en Spotify) en mayo se lanzó el siguiente single, Favorite Kind of High, que en este caso se trata de un tema up-tempo de estilo dance-pop que describe un amor apasionado en el que sientes que estás ‘drogado’ cuando estás con la otra persona debido a la gran atracción y conexión existente entre ambos. ‘Favorite Kind of High’ es una de las pocas canciones alegres que forman parte de «Chemistry» y el tema que esperaríamos como single anticipo debido a su ritmo bailable y pegadizo, sin embargo no llega al nivel de otros temas up-tempo de Kelly como ‘Stronger’ o ‘Heartbeat Song’.

Como sencillo promocional previo a la publicación del álbum se ha lanzado ‘I Hate Love’, que resume el actual estado de ánimo de Kelly, un claro sentimiento negativo hacia el amor y cuenta con una original melodía de banjo, tocado por el mismísimo actor Steve Martin. Dentro de «Chemistry» destacan ‘Red Flag Collector’, un original tema con cierto toque Western en el que hace referencias al estilo de vida sureña y compara a su ex-marido con un cowboy, ‘High Road’, uno de los temas más introspectivos en el que habla de las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino o ‘Rock Hudson’, en el que confiesa que al principio cayó rendida por los encantos de su ex hasta que averiguó cómo era en realidad y se dio cuenta que «su héroe es ella misma». Uno de mis temas favoritos del álbum es ‘That’s Right’, con cierta influencia latina y en el que pone de manifiesto que la falta de conexión con su pareja fue una de las causas del divorcio, además de acusarle de quedarse con su dinero.

En resumen, «Chemistry» es el trabajo más maduro de Kelly hasta la fecha y destaca por su temática de desamor y sus letras sobre la decepción y desesperanza que se sienten tras el fin de una relación, en contraposición con el mensaje inspirador y alegre presente en sus anteriores trabajos. «Chemistry» resulta un trabajo tremendamente personal y autobiográfico, por lo que es justo alabar la honestidad y sinceridad de Kelly al plasmar su fallida relación en las canciones que lo forman, sin embargo en ciertos momentos resulta aburrido, repetitivo y no acaba de enganchar por el exceso de baladas y su poco acertada secuencia de canciones. Esperemos que Kelly Clarkson recupere pronto la felicidad y el amor para que pueda dar forma a un álbum más alegre y divertido como lo eran «Stronger» y «Breakaway». Temas imprescindibles: Favorite Kind of High, I Hate Love, That’s Right, Red Flag Collector, High Road y Me. Puntuación: 7/10.

Crítica de «The Show» de Niall Horan

The Show Niall HoranLa misma semana en la que se declaraba el confinamiento por la pandemia del coronavirus veía la luz Heartbreak Weather, el segundo trabajo discográfico de Niall Horan. Pese al inesperado mal ‘timing’ que tuvo el álbum, lo cierto es que su desempeño comercial fue muy positivo y alcanzó el #1 en Reino Unido y el top 5 en España, Australia o Estados Unidos, sin embargo la cancelación de la gira promocional debido a la pandemia entristeció al cantante irlandés, que adora el contacto directo con sus fans. Tres años más tarde ha llegado su tercer álbum de estudio, The Show, el cual está formado por 10 canciones compuestas por el propio Niall bajo la producción de sus habituales colaboradores John Ryan y Julian Bunetta, además de Joel Little. Importantes nombres como Jimmy Napes, Mike Sabath, Tobias Jesso Jr o Amy Allen han participado en la composición de los temas presentes. Al igual que su anterior trabajo, «The Show» está encuadrado dentro del pop/rock, sin embargo introduce elementos del synth-pop ‘ochentero’ que tan de moda se ha puesto últimamente y encontramos baladas inspiradas en la escena Laurel Canyon (barrio de Los Ángeles famoso por su contracultura hippie de finales de los años 60 y principios de los 70 de la que formarían parte cantantes de la talla de Jim Morrison, Carole King o The Eagles). Tal y como comentó el ex-componente de One Direction en las entrevistas promocionales, este álbum es un reflejo de cómo se siente como persona y artista en este punto de su vida, cuando está a punto de cumplir los 30 años. En febrero llegó el single presentación del álbum, Heaven, que se trata de un tema mid-tempo pop/rock cuyas letras hacen referencia a que debemos centrarnos en disfrutar nuestras vidas en vez de preocuparnos por lo que se espera de nosotros (una clara referencia a la presión que se siente a ciertas edades por estar casado, tener hijos o comprar una casa). ‘Heaven’ tuvo una buena acogida comercial y alcanzó el top 20 en la lista británica de singles. El segundo single ha sido Meltdown, un tema up-tempo pop/rock y synth-pop que guarda similitudes con ‘As It Was’ de Harry Styles y en el que Niall habla de la salud mental y promete ser el apoyo de su pareja en sus peores momentos. 

Coincidiendo con el lanzamiento del álbum, el cantante desveló el videoclip del tema titular, ‘The Show’, que se trata de una clásica balada en la Niall habla del viaje de la vida, en el que encontraremos momentos buenos y malos, pero hay que vivir el momento y disfrutar del viaje. Entre los temas más destacados de «The Show» se encuentran ‘Save My Life’, un tema up-tempo synth-pop y pop/rock de sonido ochentero en cuyas letras confiesa haber encontrado por fin a la persona que podría salvarle la vida o ‘Never Grow Up’, una nostálgica balada en la que contempla cómo el paso del tiempo influye en el amor. En resumen, «The Show» no resulta especialmente innovador o arriesgado, ya que en general peca de ser bastante conservador, sin embargo continúa el buen nivel de los anteriores trabajos de Niall Horan y resulta un álbum breve pero bien cohesionado en el que apreciamos una mayor madurez en la composición y un contenido lírico más profundo. Pese a que Niall no ha conseguido igualar el tremendo éxito de Harry Styles, sin duda es uno de los alumnos más aventajados de One Direction y sigue labrándose una sólida carrera en solitario, dejando atrás a Zayn o Liam Payne, con unas carreras más irregulares. Temas imprescindibles: Save My Life, Meltdown, Heaven, Never Grow Up y The Show. Puntuación: 7/10.

Crítica de «HANA» de Sophie Ellis-Bextor

HANA albumTras varios álbumes encuadrados dentro del sonido dance-pop y Disco con los que se convirtió en la reina de las pistas de baile, Sophie Ellis-Bextor dio un radical giro a su música con «Wanderlust», en el que abandonaba su estilo discotequero para adentrarse en un pop alternativo con toques folk a la vez que adoptaba una imagen más sobria y madura. Con su siguiente álbum de estudio, «Familia», continuaba con el sonido ‘indie pop’ aunque resultaba algo más comercial al introducir ciertos elementos electropop, Disco y dance-pop. Mientras que en «Wanderlust» la cantante inglesa adoptaba un imaginario inspirado en la fría Europa del Este, «Familia» resultaba más cálido y estaba influenciado por la cultura de Latinoamérica. 7 años después, con una pandemia de por medio (que Sophie nos animó desde casa con su «Kitchen Disco») y tras una estupenda colaboración con Dj Wuh Oh en ‘Hypnotized’, la artista londinense ha regresado con su séptimo álbum de estudio, que cierra la trilogía iniciada con «Wanderlust». HANA es un álbum conceptual cuya inspiración viene de un viaje que realizó a Japón junto a su familia en febrero de 2020 y que fue pospuesto debido a la pandemia del coronavirus. «Hana» es un álbum eminentemente pop con influencias electropop, synth-pop y pop/rock que se caracteriza por tener un sonido orgánico e instrumental al igual que sus dos últimos trabajos. «Hana» está formado por 12 temas compuestos por la propia Sophie Ellis-Bextor junto a Ed Harcourt y producidos por éste último, quien también fue el responsable de «Wanderlust» y «Familia». Este álbum, cuyo título se podría traducir como flor (o el acto de florecer) en japonés, destaca por su naturaleza optimista, su carácter reflexivo y una temática que hace referencia a empezar de nuevo, vivir aventuras y plantearse nuevos comienzos.

En febrero llegó el single presentación del álbum, Breaking the Circle, que se trata de un tema pop up-tempo con gran uso de instrumentos en vivo en el que Sophie habla de las conversaciones nocturnas hasta las tantas de la madrugada en las que te cuestionas todo y «sientes un subidón de adrenalina sobre lo que te deparará el día de mañana». Tras este fantástico aperitivo llegó Everything is Sweet, un pegadizo tema electropop cuyas letras hacen referencia a un mundo de fantasía en el que te imaginas con la persona que te gusta aunque ella ni siquiera se haya fijado en ti y tu mente imagina una utopía en la que estáis juntos. Como siguiente single se lanzó Lost in the Sunshine, un tema pop mid-tempo en el que Sophie describe los recuerdos de un romántico y soleado día con aroma a jazmín junto a la persona que amas. Pese a la gran calidad de los tres sencillos, ninguno de ellos ha entrado en la lista de ventas británica. Dentro de «Hana» destacan ‘Until the Wheels Fall Off’, un tema up-tempo de estilo pop/rock que habla de aferrarse al amor tanto en los malos como en los buenos momentos, ‘Beyond the Universe’, que relata un episodio de escapismo por el espacio exterior junto a su amante o ‘Reflections’, en el que hace un ejercicio de auto-reflexión y supone el único tema con influencia Disco del álbum. También merece la pena reseñar ‘Tokyo’, una intimista balada a piano en la que Sophie habla del viaje a Japón que inspiró la creación de este trabajo.

Durante los últimos años el sonido Disco ha vivido una segunda juventud y ha estado de plena actualidad en el panorama musical, por lo que muchos pensamos que Sophie regresaría a este estilo en el que se mueve como pez en el agua (tal y como han hecho Kylie Minogue o Jessie Ware), sin embargo la cantante inglesa ha decidido seguir apostando por un pop más ‘indie’ y transitar por un sendero menos comercial al igual que en sus anteriores trabajos. «Hana» cierra una trilogía en la que hemos visto a Sophie viajar por diferentes lugares del mundo impregnándose de su cultura y está formado por un conjunto de canciones de carácter alegre y optimista, aunque también encontramos momentos reflexivos y de introspección. Pese a no resultar especialmente innovador, «Hana» es un trabajo equilibrado y agradable de escuchar gracias a la maravillosa voz de Sophie. Temas imprescindibles: Everything is Sweet, Breaking the Circle, Until the Wheels Fall Off, Reflections, Lost in the Sunshine y Beyond the Universe. Puntuación: 7’5/10.

Padam Padam, el regreso de Kylie Minogue

Padam PadamKylie Minogue fue una de las artistas que nos hizo más ameno el año 2020 con su magnífico álbum Disco y contribuyó al resurgimiento de este género, que resultó tremendamente popular durante dicho año gracias al éxito de álbumes como «Future Nostalgia» de Dua Lipa y en menor medida (a nivel comercial, que no de calidad) «What’s Your Pleasure» de Jessie Ware. Mientras otros artistas continúan estirando el chicle del sonido Disco, que todavía sigue estando muy presente en este 2023, Kylie Minogue ha decidido dar carpetazo final a este estilo que tan bien le sienta y dar un nuevo giro a su música. Tras su colaboración con el Dj holandés Oliver Heldens en el tema ’10 out of 10′, la diva australiana ha regresado este mes de mayo con nuevo single, adelanto de su siguiente trabajo discográfico. Padam Padam abandona el estilo Disco de temas como ‘Magic’ y se adentra de lleno en el sonido electrónico ya que se trata de un adictivo tema electropop y dance-pop cuyo responsable es Lostboy, un productor poco conocido hasta el momento pero que ha participado en joyas como «Diamonds & Dancefloors» de Ava Max. Este tema se sumerge en una atmósfera oscura, fría y enigmática, mientras Kylie afirma que la persona que acaba de conocer en el club terminará obsesionado con ella y no podrá quitársela de la cabeza, todo aderezado con unos pegadizos ‘Padam Padam’ que representan las palpitaciones que su amante sentirá en el corazón. Con una duración de menos de 3 minutos (tal y como se estila hoy en día para encajar en las playlist de moda), ‘Padam Padam’ engancha desde la primera escucha, resulta uno de los mejores ‘lead singles’ de Kylie y es su apuesta más competitiva en años. ‘Padam Padam’ formará parte de su decimosexto álbum de estudio, Tension, que llegará el próximo mes de septiembre e incluirá 11 temas en su edición estándar, entre ellos su colaboración en ’10 out of 10′. Desde el blog MiSTeR MuSiC estaremos muy pendientes de los siguientes pasos de Kylie Minogue.

Los mejores álbumes de R&B de la década del 2000 (2ª parte)

The HeatThe Heat de Toni Braxton.

Durante los años 90 Toni Braxton publicó dos exitosos álbumes, «Toni Braxton» y «Secrets», los cuales recibieron buenas críticas de los expertos musicales, obtuvieron unas altas ventas e hicieron de Toni una de las cantantes de R&B/Soul más importantes del momento. En el año 2000 vio la luz su tercer álbum de estudio, The Heat, el cual marcaba una divergencia con respecto a sus anteriores trabajos al incorporar un sonido más urbano y temas de carácter up-tempo que lo convertían en su álbum más animado hasta la fecha, aunque todavía podíamos encontrar sus clásicas baladas románticas. Toni participó en la composición de 8 temas del álbum, el cual cuenta con la producción de Keri Lewis (su marido por entonces), Babyface, David Foster, Daryl Simmons, Teddy Bishop o Darkchild. «The Heat» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en su tercer top 2 consecutivo y superó los dos millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos. En el resto del mundo también tuvo un desempeño comercial positivo y alcanzó el #1 en Canadá y el top 10 en Alemania, Francia o Reino Unido. El álbum recibió opiniones positivas por parte de los críticos por su compendio entre temas urbanos y sus habituales baladas y la magnífica ejecución vocal de Toni Braxton, y recibió varias nominaciones a los premios Grammy, incluyendo mejor álbum R&B del año. El primer single fue He Wasn’t Man Enough, un marchoso tema R&B/pop up-tempo producido por Darkchild que cuenta con su inconfundible sonido que imprimió a otros hits lanzados en el año 2000 como ‘Say My Name’ de Destiny’s Child. En este tema, Toni advierte a una amiga que no se case con un hombre que ha estado antes con ella y ahora regresa pidiéndole perdón, convirtiéndose en un himno de empoderamiento femenino. ‘He Wasn’t Man Enough’ logró gran éxito en la lista americana, donde alcanzó el #2 y en el resto del mundo ocupó el top 10 en Reino Unido, España o Australia. Este single recibió dos nominaciones a los premios Grammy a mejor canción R&B del año y mejor actuación vocal femenina de R&B. El segundo single lanzado en tierras americanas fue Just Be a Man About It, una balada R&B producida por Teddy Bishop que relata una ruptura que sucede a través del teléfono, mientras que a nivel internacional se lanzó Spanish Guitar, una romántica balada R&B con uso prominente de guitarra española compuesta por la gran baladista Diane Warren que recordaba a su hit single ‘Un-Break My Heart’. En ‘Spanish Guitar’ la cantante relata cómo conoce a un atractivo desconocido en un bar y le invita a pasar juntos toda la noche y tocarle como si fuera una guitarra española. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘I’m Still Breathing’, una balada de desamor compuesta nuevamente por Diane Warren que habla de una mujer hundida por una relación amorosa fallida pero que intenta seguir adelante, ‘The Heat’, un marchoso tema R&B producido por Keri Lewis que forma parte de los nuevos temas up-tempo que incorpora el álbum, la emotiva balada Soul ‘Never Just For a Ring’ en la que la cantante se pregunta el porqué de la infidelidad de sus amantes o ‘Gimme Some’, otro tema up-tempo de letras muy explícitas que cuenta con la presencia de la rapera Left Eye de TLC. Podemos considerar a «The Heat» como el último ‘gran álbum’ de Toni ya que tras él iniciaría una espiral decreciente en su éxito comercial, a lo que se unirían problemas con su discográfica, bancarrota financiera y graves problemas de salud. «The Heat» es un álbum clave en la trayectoria musical de Toni Braxton, ya que incorpora un sonido urbano más acusado y está dirigido a un público más amplio, aunque podemos seguir deleitándonos con su profunda y grave voz en clásicas baladas románticas.

FearlessFearless de Jazmine Sullivan.

Antes de lanzar su propia música, Jazmine Sullivan compuso canciones para artistas de la talla de Christina Milian, Monica o Fantasia y en 2008 vio la luz su primer trabajo discográfico, el cual conquistó a la crítica por su enorme talento como vocalista y compositora. Fearless está formado principalmente por medios tiempos y baladas de estilo R&B y Soul que cuentan con la producción de Missy Elliott, Lamb, Carvin & Ivan, Salaam Remi o StarGate. La cantante de Philadelphia participó en la composición de las 12 canciones que forman parte del álbum y trata temas como el desamor, las rupturas sentimentales, las complicadas relaciones con los hombres y sus difíciles comienzos en el mundo de la música. «Fearless» debutó en el #6 de la lista americana de álbumes, vendió más de medio millón de copias físicas y fue certificado platino. El single presentación del álbum fue Need U Bad, un medio tiempo R&B/Soul con influencia reggae producido por Missy Elliott en el que Jazmine habla de la fuerte necesidad que siente por su pareja. ‘Need U Bad’ tuvo un buen desempeño comercial y ocupó el top 40 en la lista americana. El segundo single fue Bust Your Windows, un original tema R&B con melodía de tango en el que Jazmine muestra su frustración y rabia al descubrir que su hombre le ha engañado y se venga destrozando los cristales de su coche. ‘Bust Your Windows’ recibió excelentes críticas por parte de los expertos musicales por el acertado uso del tango en la melodía, sus poderosas letras y la magnífica ejecución vocal de la cantante y obtuvo una nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor canción R&B. El tercer single fue Lions, Tigers & Bears, una clásica balada R&B/Soul producida por Salaam Rami en la que afirma que no tiene miedo a peligrosos animales pero sí al dolor que se sufre con el desamor. Este tema también fue nominado a los Grammy en las categorías de mejor actuación vocal de R&B y mejor canción R&B (su segunda nominación consecutiva en dicha categoría tras ‘Bust Your Windows’). Como último single se lanzó Dream Big, un marchoso tema dance-pop producido por Missy Elliott que samplea la melodía de la famosa canción ‘Veridis Quo’ de Daft Punk y en el que Jazmine habla de sus difíciles inicios en el mundo de la música y cómo fue rechazada por varias discográficas porque «no era lo que la industria musical quería» pero con perseverancia logró sus sueños. Entre las canciones más destacadas de «Fearless» se encuentran ‘After The Hurricane’, una balada R&B mid-tempo producida por StarGate en la que Jazmine relata amargamente una ruptura sentimental y cómo su pareja le ha dejado con el corazón destrozado, ‘My Foolish Heart’, en el que reconoce su ingenuidad cuando conoce a un hombre y promete que no volverá a confiar en nadie o ‘One Night Stand’, que se trata de uno de los pocos temas R&B up-tempo del álbum y en el que relata su miedo a enamorarse tras pasar una noche de pasión con un hombre. «Fearless» es uno de los álbumes debut más sólidos dentro del R&B contemporáneo lanzados durante la década del 2000 ya que está formado por un conjunto muy consistente de canciones en las que Jazmine Sullivan muestra todo su talento como compositora relatando sus experiencias y desencuentros amorosos y nos deleita con su poderosa voz.

SurvivorSurvivor de Destiny’s Child.

Tras el moderado éxito del primer álbum de Destiny’s Child en Estados Unidos, en 1999 vio la luz su segundo álbum, The Writing’s On The Wall, el cual disparó la popularidad del grupo gracias a una acertada selección de singles entre los que se encontraban ‘Bills Bills Bills’ y ‘Say My Name’, que alcanzaron #1 en la lista americana y también ocuparon buenas posiciones alrededor del mundo. Este álbum resultó un tremendo éxito comercial pero también destacó por la controversia que causaron los cambios de componentes del grupo durante su promoción. LaTavia y LeToya demandaron al manager del grupo y padre de Beyoncé por su desproporcionado porcentaje de beneficios y el excesivo protagonismo de Beyoncé y Kelly, quienes acaparaban el micrófono en todas las canciones de Destiny’s Child, relegando a LeToya y LaTavia a meras coristas. Ambas fueron sustituidas por dos nuevas componentes, Michelle Williams y Farrah Franklin, aunque ésta última sólo formó parte de Destiny’s Child durante 5 meses y abandonó la formación al no soportar el estrés de la fama y por su escasa participación en las decisiones del grupo. Tras la marcha de Farrah, Destiny’s Child pasó a ser un trío y se convirtió en la formación más estable y recordada del famoso grupo. En el año 2000, Destiny’s Child lanzaron el tema Independent Women, perteneciente a la BSO de la película «Los Angeles de Charlie» y que supuso el trampolín definitivo para afianzar la fama del grupo en el resto del mundo e incluso superó la popularidad de la propia película. ‘Independent Women’ es un tema pop/R&B co-producido por la propia Beyoncé junto a Cory Rooney con letras acerca del empoderamiento femenino. Este single alcanzó el #1 en la lista de ventas americana durante 11 semanas consecutivas, convirtiéndose en el tercer #1 del grupo en Estados Unidos y en el resto del mundo consiguió el primer #1 del grupo en Reino Unido y el top 10 en Australia, Canadá o España. En 2001 vio la luz el tercer álbum de estudio de Destiny’s Child, Survivor, el cual está compuesto y co-producido en su totalidad por Beyoncé, con producción adicional de Rob Fusari y Anthony Dent. Aunque podemos encuadrarlo dentro del sonido R&B contemporáneo, «Survivor» tiene un mayor componente pop que su predecesor y resulta más accesible para el público en general debido a su mayor número de temas up-tempo. Beyoncé seguía siendo la voz principal en la mayoría de las canciones, sin embargo la presencia de Kelly y Michelle incrementó de manera notoria en este álbum, siendo más equitativo el reparto de ‘solos’ en las canciones. «Survivor» debutó en el #1 de la lista de ventas de Estados Unidos y a nivel internacional, lideró las listas de venta en más de 10 países incluidos Reino Unido, Canadá o Alemania y superó los 12 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el disco de un grupo femenino más vendido de la década del 2000. El single presentación fue Survivor, un marchoso tema R&B/pop con melodía de violines que habla de superar las adversidades y la negatividad de ciertas personas que te rodean y cuyas letras fueron la respuesta a un chiste que hicieron en una radio estadounidense bromeando sobre cuál sería la siguiente componente de Destiny’s Child en abandonar el grupo. Este single ocupó el #2 en la lista americana durante 7 semanas, bloqueado por ‘All For You’ de Janet Jackson y en el resto del mundo tuvo un gran impacto comercial y alcanzó el #1 en Reino Unido. El segundo single fue Bootylicious, un tema R&B/pop up-tempo que habla de lucir ‘un culo grande’ sin ningún complejo y resulta un himno de empoderamiento femenino. ‘Bootylicious’ se convirtió en el cuarto single #1 para el trío y también resultó un éxito alrededor del mundo. El tercer single fue Emotion, una balada R&B/Soul que se trataba de la versión del tema compuesto por Bee Gees y en el que Destiny’s Child mostraban el lado más emotivo y sensible. Como último single se extrajo Nasty Girl, uno de los temas con mayor componente R&B del álbum, en el que Destiny’s Child critican a las chicas sin clase, ordinarias y chabacanas que nos rodean o nos podemos encontrar habitualmente en nuestro barrio o en la discoteca. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Fancy’ y ‘Dance With Me’, dos medios tiempos de estilo R&B o ‘Sexy Daddy’ y ‘Happy Face’, los más bailables del álbum y que encajaban mejor con los gustos europeos por su estilo dance-pop. Aunque «The Writing’s on the Wall» es considerado un auténtico referente dentro del R&B, «Survivor» también se encuentra entre los mejores álbumes de este género ya que mantiene el espíritu del grupo, pero añade un toque dance-pop a su música que les ayudó a conquistar el resto del mundo.

87018701 de Usher.

Usher Raymond inició su carrera musical cuando era tan sólo un adolescente y en 1997 logró gran éxito con My Way, el cual vendió 6 millones de copias en Estados Unidos y contó con tres exitosos singles que ocuparon el top 2 en la lista americana. En 2001 vio la luz su tercer álbum de estudio, 8701, cuyo título hace referencia a su fecha de publicación, está influenciado por varios de sus ídolos como Michael Jackson, Marvin Gaye o Stevie Wonder y destaca por el hecho de que Usher se implicó más en el proceso creativo del álbum. «8701» es un álbum de R&B moderno con influencia pop, Hip Hop y Soul que contó con la producción de algunos de los mejores productores del momento como Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox, Jimmy Jam & Terry Lewis o The Neptunes. «8701» debutó en el #4 de la lista americana de álbumes y superó los 4 millones de copias en Estados Unidos y en el resto del mundo también tuvo una recepción comercial muy positiva, fue #1 en Reino Unido o Canadá y acabó vendiendo más de 8 millones, igualando los resultados de «My Way». Gracias a su talento como cantante, sus dotes como bailarín, su gran presencia escénica y su indudable atractivo, Usher se convirtió en un auténtico ídolo de las jovencitas americanas. En 2001 se lanzó Pop Ya Collar, un marchoso tema pop/R&B up-tempo compuesto y producido por She’kspere que reforzaba su imagen de casanova. Este single iba a formar parte de un álbum que no llegó a ver la luz debido a su filtración en internet y pasó a formar parte de la edición internacional de «8701». El primer single ‘oficial’ del álbum fue U Remind Me, un pegadizo tema R&B producido por Jimmy Jam y Terry Lewis cuyas letras hacen referencia a una chica que conoció Usher y le recordaba mucho a su ex-pareja, por ello decidió no salir con ella. ‘U Remind Me’ ocupó el #1 en la lista americana durante 4 semanas, se convirtió en una de las canciones más populares de 2001 y gracias a este tema Usher consiguió su primer premio Grammy, en concreto a mejor actuación vocal masculina de R&B. Como segundo single se lanzó U Got It Bad, una balada R&B que contaba con la clásica producción de Jermaine Dupri y Bryan-Michael Cox y recordaba al hit ‘Nice & Slow’ de su anterior álbum. Este sensual ‘slow jam’ con el estilo inconfundible de Usher recibió buenas críticas de los expertos musicales y ocupó el #1 en la lista americana durante otras 5 semanas, haciendo del 2001 uno de los mejores años dentro de la carrera profesional del cantante de Atlanta. El siguiente single en tierras americanas fue U Don’t Have To Call, un moderno tema R&B en el que Usher usa su voz en falsetto, incorpora el típico sonido de sintetizadores de The Neptunes y resulta uno de los temas más up-tempo y bailables del álbum. Este single ocupó el #3 en la lista americana y fue nominado a los Grammy en la categoría de mejor actuación vocal masculina de R&B. Para el mercado internacional se lanzó U Turn, un tema R&B up-tempo con influencia Hip Hop producido por Jermaine Dupri cuyas letras hacen referencia a sus ídolos Michael Jackson y Bobby Brown. Aunque el icónico «Confessions» es considerado como la obra maestra de Usher, «8701» también se encuentra entre los mejores álbumes de su catálogo ya que esta formado por un sólido conjunto de canciones muy accesibles y representativas del típico sonido R&B de principios del 2000.

Full MoonFull Moon de Brandy.

Tras finalizar la serie Moesha con la que logró un gran éxito en la TV americana durante más de 5 años, Brandy regresó al mundo de la música en 2002, casi 4 años después del lanzamiento de «Never Say Never», con el que triunfó en todo el mundo gracias a temas tan exitosos como ‘The Boy Is Mine’, que se convirtió en el single más vendido de 1998 en Estados Unidos. En su tercer álbum de estudio, Full Moon, Brandy contó nuevamente con la ayuda de Darkchild y su equipo habitual, LaShawn Daniels y Fred Jerkins III, quienes se encargaron de la mayor parte de las canciones presentes, aunque también participaron Mike City, Warryn Campbell o Robert Smith, con el que iniciaría una relación romántica y sería el padre de su hija. «Full Moon» está encuadrado dentro del R&B al igual que su anterior trabajo y cuenta con sus clásicas baladas, sin embargo por expreso deseo de Brandy, Darkchild añadió un gran componente electrónico al álbum y ciertos sonidos vanguardistas y poco convencionales que hicieron de este trabajo un adelantado a su tiempo y un auténtico referente dentro del R&B contemporáneo. «Full Moon» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes, superó el millón de copias (unas cifras muy inferiores a las de «Never Say Never») y se convirtió en el último álbum platino de la cantante antes de iniciar una espiral decreciente en su éxito comercial. El primer single fue What About Us?, un tema R&B up-tempo con influencia electropop y sonido futurista que marcaba una divergencia con respecto al sonido que Darkchild imprimió en «Never Say Never» o en la mayoría de sus producciones. ‘What About Us?’ recibió buenas críticas por su moderno y arriesgado sonido y tuvo una gran acogida comercial ya que ocupó el top 10 en las listas de venta de Estados Unidos, Australia o Reino Unido. En el espectacular videoclip del tema pudimos apreciar que Brandy había dejado atrás su dulce imagen de adolescente para adoptar una imagen de mujer más madura, sexy y empoderada. Como segundo single se lanzó Full Moon, un tema R&B con melodía de piano producido por Mike City que cuenta con unas pegadizas letras que hablan de cómo Brandy conoce a alguien en un club y se produce ‘amor a primera vista’ debido a la luna llena. Como tercer single se lanzó He Is, una balada R&B con influencia Soul y Gospel compuesta por la propia Brandy junto a Warryn Campbell, sin embargo su elección como single no fue muy acertada puesto que dentro del álbum encontramos baladas muy superiores como ‘When You Touch Me’, ‘Come a Little Closer’ o ‘Nothing’, en las que podemos apreciar el asombroso talento vocal de Brandy. «Full Moon» contiene varios temas up-tempo como ‘I Thought’, de sonido muy vanguardista e influenciado por el electropop o ‘Anybody’, otro tema R&B up-tempo con influencia electrónica que pone de manifiesto el amplio registro y la versatilidad vocal de Brandy. El catálogo musical de la cantante americana es uno de los mejores dentro del R&B contemporáneo y «Full Moon» es un álbum clave dentro de su carrera ya que dejó atrás la adolescencia y su imagen de ‘princesa del R&B’ para convertirse en una mujer madura y segura de sí misma.

No More DramaNo More Drama de Mary J Blige.

Mary J Blige puede presumir de tener una de las carreras más sólidas, extensas y exitosas dentro del R&B contemporáneo, por lo que su presencia en este repaso a los mejores álbumes de la década del 2000 es más que obligada. En el año 2001 vio la luz su quinto álbum de estudio, No More Drama, con el que asentó su fama en Estados Unidos y amplió su popularidad a nivel internacional gracias a una selección de exitosos singles. «No More Drama» toma relevo a «Mary» y se trata de uno de los álbumes más honestos de la cantante del Bronx ya que en él relata episodios de su agitada y convulsa vida, marcada por sus adicciones y las relaciones abusivas, y cómo pudo salir de ese círculo vicioso. «No More Drama» está formado por 17 temas encuadrados dentro del R&B con influencia Soul y Hip Hop y compuestos en su mayoría por la propia Mary bajo la producción de algunos de los mejores nombres de la industria musical como Dr. Dre, The Neptunes, Jimmy Jam & Terry Lewis, Swizz Beatz, Missy Elliott o Rich Harrison. «No More Drama» debutó en el #2 de la lista americana por detrás del álbum homónimo de Aaliyah con casi 300 mil copias vendidas en su primera semana, las mejores cifras de Mary hasta la fecha y acabó siendo certificado triple platino por ventas superiores a los 3 millones de ejemplares en Estados Unidos. En el resto del mundo también tuvo un desempeño comercial muy positivo: ocupó el top 5 en Reino Unido, Canadá, Suecia y Australia o el top 10 en Francia y se convirtió en uno de los discos de R&B más vendidos aquel año (superó los 6 millones de copias) y el álbum más famoso y conocido de Mary J Blige a nivel internacional. El single presentación del álbum fue Family Affair, un potente tema R&B up-tempo muy influenciado por el sonido Hip Hop y producido por Dr. Dre en el que Mary nos invita a celebrar y disfrutar la vida. Este tema destacó por popularizar el uso de ciertas palabras entre la sociedad afroamericana. ‘Family Affair’ resultó uno de los mayores éxitos del año 2001 y lideró la lista americana durante 6 semanas, convirtiéndose en el primer y único #1 de Mary J Blige en Estados Unidos. En el resto del mundo también obtuvo un desempeño muy positivo y fue #1 en Francia y top 10 en Reino Unido, Alemania o Australia. Como segundo single se lanzó No More Drama, que se trata de un tema R&B/Soul producido por Terry Lewis & Jimmy Jam cuyas dramáticas y emotivas letras hacen referencia a la violencia doméstica que sufrió Mary en el pasado y cómo decidió poner fin al drama y sufrimiento en su vida. ‘No More Drama’ fue aclamado por la crítica por sus personales letras, la magnífica ejecución vocal de la cantante y la rabia mostrada por Mary a través de su rasgada y potente voz. ‘No More Drama’ gozó de una buena respuesta por parte del público y alcanzó el #15 en la lista americana y fue top 10 en Reino Unido. El segundo single en Europa fue Dance For Me, un marchoso tema R&B/pop que sampleaba una famosa canción de The Police y contaba con la participación del rapero Common. Coincidiendo con la re-edición del álbum llegó el último single, Rainy Dayz, un medio tiempo R&B y Hip Hop-Soul producido por Irv Gotti que cuenta con la participación del rapero Ja Rule y fue originalmente compuesto para el tercer álbum de TLC, pero tras ser rechazado por el grupo cayó en manos de Mary. «No More Drama» es uno de los álbumes más icónicos dentro de la extensa carrera de Mary J Blige y cuenta con dos de sus singles más conocidos y exitosos.

Back To BlackBack To Black de Amy Winehouse.

Amy Winehouse debutó en el mundo de la música en el año 2003 con el álbum «Frank», con el que consiguió un éxito moderado en su nativo Reino Unido y recibió buenas críticas de los expertos musicales por la distintiva voz de Amy, sus habilidades como compositora y su estilo retro que combinaba Blues, jazz, Soul o R&B (un sonido poco habitual en la escena musical británica de la época). En 2006, la cantante inglesa regresó al panorama musical con su segundo álbum de estudio, Back To Black, con el que logró triunfar en todo el mundo y se convirtió en uno de los discos más importantes del 2006 y 2007. Este álbum está compuesto en su totalidad por Amy y producido por Mark Ronson y Salaam Remi, quienes crearon un original álbum de sonido retro que combina Soul, Blues y R&B contemporáneo, lo que muchos denominan como Blue-Eyed Soul. «Back To Black» debutó en el #3 de la lista británica y fue top 10 en Estados Unidos, pero tras el triunfo de Amy en los Grammy, las ventas aumentaron de manera exponencial y alcanzó el #2 en la lista americana. A raíz de su fallecimiento en 2011, las ventas se dispararon a nivel mundial y en muchos países el álbum alcanzó una posición superior al ‘peak’ original. Gran parte del éxito inicial logrado por el «Back To Black» se debió al single presentación, Rehab, que supuso un soplo de aire fresco en el aburrido panorama musical de aquellos años. ‘Rehab’ es un original tema Soul/R&B up-tempo en el que Amy relata sus propias experiencias con las adicciones y sus continuas entradas y salidas de los centros de rehabilitación, aunque prometía que no volvería a beber más. ‘Rehab’ alcanzó el top 10 en Estados Unidos, España o Reino Unido y se convirtió en uno de los singles más populares durante los años 2006 y 2007. El segundo single fue You Know I’m No Good, un tema encuadrado dentro del R&B contemporáneo con influencia Hip Hop en el que Amy relata una infidelidad que está arruinando la relación sana y saludable que tiene con un buen hombre. El tercer single lanzado fue Back To Black, un medio tiempo R&B/Soul producido por Mark Ronson cuyas letras hacen referencia al triste adiós de una relación y en concreto Amy habla de cómo fue engañada por su pareja con otra mujer y también hay referencias a sus adicciones. Este tema recibió grandes elogios de la crítica por la emotividad de las letras, la elegante producción y la impecable ejecución vocal por parte de la cantante. Los siguientes singles fueron Tears Dry on Their Own, un tema pop/Soul influenciado por el sonido Motown y que habla de una relación que sabe que no va a funcionar y Love Is a Losing Game, una balada Soul en la que Amy define el amor como un pasatiempo adictivo y destructivo y lo compara con los juegos de azar, declarando que sólo puedes amar durante un tiempo antes de ser el perdedor. El enorme talento de la cantante londinense fue reconocido con numerosos galardones, incluyendo 5 premios Grammy, entre ellos a mejor artista revelación, mejor grabación del año y mejor canción por ‘Rehab’. Amy Winehouse falleció a los 27 años debido a una sobredosis de alcohol y drogas, truncando su prometedora carrera musical, pero se convirtió en una leyenda del mundo de la música. «Back To Black» es una auténtica joya musical y uno de los álbumes más sólidos, originales y consistentes lanzados durante la década del 2000.

goodiesGoodies de Ciara.

Durante los primeros años de la década del 2000 el R&B vivió su época dorada y las canciones de este género sonaron con fuerza en las radios y ocuparon posiciones muy altas en las listas de venta, haciendo que el R&B traspasara las fronteras americanas y se convirtiera en un género muy popular a ambos lados del Atlántico. En 2004 se produjo otro momento de esplendor para el género, pero en este caso no se trataba de un R&B accesible y cercano al pop como en el año 2000 sino influenciado por el sonido Crunk, un subgénero del Southern Hip-Hop. De esta segunda época dorada del R&B destacaron dos artistas, Usher y Ciara, quienes guardan muchas similitudes, ya que ambos nacieron en Texas pero crecieron en Atlanta, una de las cunas más importantes del Hip Hop y el R&B, donde pudieron desarrollar sus carreras musicales. En 2004 vio la luz el álbum debut de Ciara, Goodies, el cual está encuadrado dentro del R&B con influencias Crunk, pop o Hip Hop y producido por Jazze Pha, Lil Jon, Bangladesh, Dre & Vidal, Jasper Cameron o R. Kelly entre otros. El single presentación del álbum fue Goodies, un marchoso tema de estilo ‘Crunk & B’ (combinación de R&B y Crunk) producido por Lil Jon que cuenta con la colaboración del rapero Petey Pablo y resultaba muy similar al hit ‘Yeah!’ de Usher, lanzado unos meses antes y cuyo responsable también fue Lil Jon. En ‘Goodies’, Ciara aborda el tema de la abstinencia e intenta frenar el avance de los hombres que ligan con ella declarando que «las golosinas permanecerán en el frasco», lo que suponía un himno de independencia y empoderamiento femenino. ‘Goodies’ recibió grandes críticas de los expertos musicales por la combinación de sus inteligentes letras, su pegadizo ritmo y la voz susurrante y sexy de Ciara. Este single gozó de gran éxito y ocupó el #1 en Estados Unidos durante 7 semanas (donde fue certificado platino por ventas superiores al millón de copias) y también lideró la lista de ventas de Reino Unido y fue top 10 en Alemania. El segundo single fue 1, 2 Step, un tema up-tempo ‘Crunk & B’ con gran influencia electrónica producido por Jazze Pha y que cuenta con la magistral participación de Missy Elliott. Este bailable y pegadizo tema recibió una nominación a los premios Grammy y supuso otro éxito para Ciara en las listas de venta, ya que ocupó el #2 en Estados Unidos y Australia o #3 en Reino Unido. La elección de los singles no pudo ser más acertada ya que resultaron una sucesión de hit tras hit. El tercer sencillo fue Oh, un tema downtempo R&B con influencia Hip-Hop producido por Dre & Vidal en el que Ciara y Ludacris (el artista invitado) rendían homenaje a Atlanta. ‘Oh’ ocupó el #2 en la lista americana de singles y en Reino Unido y Alemania la cantante anotó otro top 10. Gracias al éxito comercial de estos tres temas y en plena explosión del género Crunk, Ciara fue denominada ‘The Princess of Crunk & B’. «Goodies» debutó en el #3 de la lista americana de álbumes, donde fue certificado triple platino y a nivel mundial superó los 5 millones de copias. Desde sus inicios Ciara fue comparada con Janet Jackson y Aaliyah (dos de sus mayores influencias) por su estilo musical y su talento como ‘show woman’ y bailarina. «Goodies» cuenta con una moderna producción y destacó por la gran calidad de los tres singles, sin embargo las letras de las canciones resultaban algo genéricas y el rango vocal de Ciara era limitado. «Goodies» fue uno de los artífices del sonido ‘Crunk & B’ que triunfó durante aquella época y resultó uno de los álbumes de R&B más exitosos del 2004, antes de el género iniciara una importante caída en su popularidad los posteriores años. Sin duda «Goodies» es uno de los mejores álbumes de estilo urbano de la década pasada y gracias a él Ciara se hizo un importante hueco en el género R&B y fue nominada a mejor artista revelación en los premios Grammy.

The First LadyThe First Lady de Faith Evans

Faith Evans siempre será recordada por ser la viuda del legendario rapero The Notorious BIG y estar involucrada en la famosa rivalidad East Coast/West Coast dentro del mundo del Hip Hop debido a su supuesto romance con Tupac, enemigo de Biggie, sin embargo como artista se hizo un hueco muy importante en el panorama musical de los años 90 y principios de la década del 2000 gracias a una serie de exitosos álbumes que la catapultaron al olimpo del R&B. Tras abandonar Bad Boy Records, la discográfica de Puff Daddy, donde había publicado todos sus trabajos hasta el momento, la cantante de Florida fichó por Capitol y en 2005 publicó su cuarto álbum de estudio, titulado The First Lady en honor al sobrenombre por el que era conocida en su antigua discográfica. «The First Lady» está formado por un compendio de medios tiempos y baladas R&B/Soul y temas up-tempo con influencia funk y Hip Hop compuestos en su mayoría por la propia Faith bajo la producción de importantes nombres de la industria musical como The Neptunes, Carvin & Ivan, Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox, Mario Winans o Chucky Thompson entre otros. «The First Lady» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes, logrando la mejor posición de la cantante hasta la fecha y las ventas más altas en su primera semana de toda su carrera y acabó siendo certificado oro por ventas superiores al medio millón de copias en Estados Unidos. El single presentación del álbum fue Again, un tema R&B/Soul mid-tempo en el que Faith hace referencia al episodio ocurrido un año atrás en el que fue arrestada por posesión de drogas y en cuyas letras relata que su fe en Dios le ha ayudado a superar las adversidades y no caer otra vez en los mismos errores. ‘Again’ recibió buenas impresiones de los críticos musicales y tuvo un desempeño comercial positivo: alcanzó el top 50 en la lista americana y obtuvo su mejor posición en Reino Unido, donde fue #12. El segundo single lanzado fue Mesmerized, un marchoso tema up-tempo con gran influencia funk que habla de su enamoramiento por un hombre y tras él llegó Tru Love, una balada mid-tempo R&B con la característica producción de Jermaine Dupri en la que relata su turbulenta relación con Todd Russaw, su ex-marido. Mientras que «Faithfully», su anterior trabajo, estaba encuadrado dentro del sonido Hip Hop Soul (del que es una de las mayores representantes junto a Mary J Blige), «The First Lady» pierde en parte ese toque urbano y resulta un álbum de R&B más adulto y maduro. Sin duda este álbum supuso el momento álgido de la carrera de Faith Evans y merece formar parte de este repaso a los mejores álbumes de la década del 2000.

Fear of FlyingFear of Flying de Mya.

La cantante americana Mya hizo su debut en el mundo de la música en el año 1998 con su primer álbum de título homónimo, el cual recibió buenas críticas de los expertos musicales por su talento como vocalista y compositora y su sólido conjunto de canciones que representaban el sonido característico del R&B de los años 90. Una vez finalizada la promoción de dicho álbum, la cantante nacida en Washington entró en el estudio de grabación con un amplio elenco de productores de la talla de Swizz Beatz, Tricky Stewart, Jimmy Jam & Terry Lewis, She’kspere, Darkchild o Wyclef Jean entre otros, que dieron forma a un trabajo más maduro y que en esta ocasión representaba el epítome del sonido R&B de principios de la década del 2000. Mya se implicó en mayor medida en el proceso creativo del álbum y participó en la composición de la mayoría de las canciones presentes, cuyas letras hacían referencia a los altibajos de la vida, su paso a la madurez, sus primeras relaciones románticas y el miedo a la fama y a enamorarse de verdad. En abril del año 2000 vio la luz el segundo álbum de Mya, titulado Fear of Flying, el cual está formado por medios tiempos, baladas y temas up-tempo encuadrados dentro del R&B con influencias pop, Hip Hop y Soul, con un sonido muy similar al de otros álbumes de R&B de la época pertenecientes a Destiny’s Child, TLC o Pink. «Fear of Flying» debutó en un modesto #15 de la lista americana de álbumes, pero las ventas permanecieron constantes y estables durante los siguientes meses y acabó siendo certificado platino por ventas superiores al millón de copias en Estados Unidos. A diferencia de compañeras como Brandy o Aaliyah que también triunfaron a nivel internacional, el éxito de Mya se redujo prácticamente a tierras americanas y tuvo un menor impacto alrededor del mundo. El single presentación del álbum fue Best of Me, un tema R&B con influencia Hip Hop producido por Swizz Beatz y con la participación del rapero Jadakiss en el que Mya advierte a su interés amoroso que no va a obtener un encuentro físico con ella. Este tema recibió buenas impresiones de los expertos musicales por su fuerte sonido urbano, su acertada colaboración y la ejecución vocal de Mya. En el terreno comercial, ‘Best of Me’ tuvo un desempeño moderado y ocupó el top 50 en Estados Unidos y el top 40 en Alemania. Como segundo single se lanzó Case of the Ex (Whatcha Gonna Do), un marchoso tema R&B up-tempo producido por Tricky Stewart cuyas letras hacen referencia a las sospechas de Mya sobre las intenciones de la ex-pareja de su novio cuando ésta vuelve a aparecer en su vida, presumiblemente para volver con él. ‘Case of the Ex’ resultó un auténtico éxito comercial y alcanzó el #2 en la lista americana (bloqueado del #1 por Destiny’s Child), el top 5 en Reino Unido o el #1 en Australia, convirtiéndose en el single más popular y exitoso de su carrera. El tercer y último single lanzado fue Free, un tema dance-pop que habla de disfrutar la vida y sentirse libre e independiente y suponía la apuesta más bailable y comercial del álbum. Los primeros años de la década del 2000 nos regalaron algunos de los mejores álbumes de R&B de todos los tiempos, entre los que se encuentra «Fear of Flying» de Mya. Este álbum refleja una mayor madurez por parte de la cantante, contiene unas letras más profundas y personales que las de su primer trabajo y en su conjunto resulta un álbum de R&B sólido y consistente. Durante estos años, Mya vivió uno de sus mejores momentos profesionales, formaba parte de la élite del R&B junto a Destiny’s Child, Aaliyah, Brandy o Monica entre otras y conseguiría el pico de su carrera un año después gracias a su participación en el hit ‘Lady Marmalade’ junto a Pink, Lil’ Kim y Christina Aguilera. Puntuación: 8/10.

The Way It IsThe Way It Is de Keyshia Cole.

En 2005 vio la luz el álbum debut de Keyshia Cole, titulado The Way It Is, el cual está formado por 12 temas, encuadrados dentro del R&B y el Hip Hop Soul y compuestos por la propia Keyshia bajo la producción de Ron Fair, Sean Garrett, Polow da Don o Kanye West entre otros. Desde un primer momento, la joven californiana destacó por su poderosa voz Soul, su manera de relatar las complicadas relaciones con los hombres a través de un tono de rabia y angustia y su estilo Hip Hop Soul, convirtiéndose en una digna sucesora de Faith Evans o Mary J Blige. «The Way It Is» debutó en el #6 de la lista americana de álbumes y destacó por su gran longevidad, ya que permaneció dentro del Hot 200 de Billboard durante más de un año y acabó siendo certificado platino, con ventas superiores al millón y medio de copias. El single presentación del álbum fue I Changed My Mind, un tema R&B compuesto junto al cantante John Legend y producido por Kanye West en el que Keyshia pasa página de su anterior relación y afirma que ya no quiere a su ex-pareja. El segundo single fue (I Just Want It) To Be Over, un tema up-tempo con uso prominente de trompeta compuesto junto a Alicia Keys en el que afirma que ya está harta de su hombre y decide poner punto y final a una relación tormentosa. Como tercer single se lanzó I Should Have Cheated, una desgarradora balada R&B en la que Keyshia confronta a su pareja por su haberle engañado y él le acusa de lo mismo sin ser cierto, por lo que desearía haber engañado ella también. ‘I Should Have Cheated’ es la única canción del álbum no compuesta por Keyshia (los compositores fueron dos de los componentes del grupo americano 112) y destaca por su excepcional ejecución vocal. Este single tuvo un buen desempeño comercial y alcanzó el top 30 en la lista americana. El cuarto y último single fue Love, una balada R&B/Soul de desamor en cuyas letras Keyshia expresa su frustración por no ser lo suficientemente buena para su pareja pese a que él ha cometido una infidelidad. ‘Love’ alcanzó el top 20 en la lista americana, convirtiéndose en el single más exitoso del álbum. «The Way It Is» incluye ‘Never’, que fue lanzado como parte de la banda sonora de la película «Barbershop 2» y se trata de un tema R&B up-tempo con influencia funk/Disco que cuenta con la colaboración de la rapera Eve y samplea un conocido tema de Luther Vandross. Con este trabajo, Keyshia Cole se hizo un hueco muy importante en el panorama R&B estadounidense gracias a su inconfundible estilo, su portentosa voz y sus letras sobre turbulentas relaciones amorosas.

LetoyaletoyacoverLeToya de LeToya Luckett.

LeToya Luckett es conocida por formar parte de uno de los grupos femeninos más importantes de la historia, Destiny’s Child, sin embargo su carrera en solitario ha pasado muy desapercibida fuera de Estados Unidos. Dentro del famoso grupo, tanto LeToya como LaTavia permanecieron a la sombra de Beyoncé y Kelly, pero pueden presumir de haber participado en la composición de varios de los singles más exitosos de Destiny’s Child como ‘Say My Name’ o ‘Bills Bills Bills’. Debido a sus diferencias con el manager del grupo (y padre de Beyoncé), LeToya y LaTavia abandonaron Destiny’s Child y formaron el dúo Anjel, pero el proyecto no llegó a materializarse y ambas siguieron sus carreras en solitario. Gracias a su álbum debut descubrimos que la joven cantante tenía una gran voz ya que durante sus días en Destiny’s Child apenas la pudimos oír puesto que nunca tuvo un solo y únicamente hacía las segundas voces y las armonías conjuntas. En el año 2006 vio la luz LeToya, el cual está formado por un compendio de medios tiempos de estilo R&B y temas up-tempo muy influenciados por el Hip Hop en los que la cantante de Houston trata las complicadas relaciones con los hombres y los desengaños amorosos. LeToya participó en la composición de la mayoría de los temas presentes y cuenta con una amplia nómina de productores de la talla de Teddy Bishop, Bryan-Michael Cox, Jermaine Dupri, Scott Storch, Jazze Pha o J.R. Rotem. «LeToya» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes y acabó siendo certificado platino, consiguiendo unos datos superiores a los del debut de su ex-compañera Kelly. El single presentación del álbum fue Torn, un medio tiempo R&B compuesto por la propia LeToya y producido por Teddy Bishop en el que la cantante se debate entre seguir con su pareja o dejarle. ‘Torn’ recibió una gran rotación en las radios urbanas americanas y aunque sólo ocupó el top 40 en la lista americana tuvo un desempeño muy superior en el componente R&B/Hip-Hop, donde alcanzó el #2 y se convirtió en una de las canciones R&B más importantes del año. Tras el éxito de ‘Torn’ se lanzaron She Don’t, otro interesante medio tiempo R&B en el que LeToya le recuerda a su ex-novio que no encontrará otra mujer que le quiera y le trate como ella y Obvious, una balada R&B mid-tempo producida por Bryan-Michael Cox. La promoción del álbum terminó abruptamente debido a la reestructuración de su discográfica, sin embargo encontramos temas con gran potencial como ‘I’m Good’, un marchoso tema R&B up-tempo con la típica producción de Scott Storch inspirada en la música del Medio Oriente, ‘Tear Da Club Up’, un potente tema Crunk y Southern Hip Hop producido por Jazze Pha donde quedaban patentes sus influencias sureñas o ‘What Love Can Do’, un pegadizo tema R&B compuesto por la cantante Keri Hilson que muestra el talento vocal de LeToya. En resumen, «LeToya» nos permitió descubrir a una talentosa cantante y compositora que durante sus años en Destiny’s Child estuvo a la sombra de Beyoncé pero demostró que se podía defender a la perfección como artista en solitario. Aunque no es un álbum muy conocido por el gran público, «LeToya» merece formar parte de este repaso a los mejores álbumes de la década del 2000.

Throwback Review: el álbum debut de Mya

MyaDurante este mes de abril se ha cumplido el 25º aniversario del álbum debut de la cantante americana Mya, por lo que realizaré una crítica en retrospectiva de este icónico álbum del R&B de los años 90. Para el gran público, Mya es conocida por ser la voz femenina que aparecía en el hit ‘Ghetto Supastar’ del rapero Ol’ Dirty Bastard y por su participación junto a Pink, Lil’ Kim y Christina Aguilera en el tema ‘Lady Marmalade’, perteneciente a la BSO de la película Moulin Rouge, sin embargo en Estados Unidos es una conocida cantante de R&B que vivió su mejor momento profesional a finales de los 90 y principios de la década del 2000 gracias al éxito de sus tres primeros álbumes. Desde una tierna edad, Mya Harrison tomó clases de violín y se convirtió en una virtuosa bailarina, sin embargo decidió centrarse en su gran pasión, la música y con tan sólo 16 años fichó por Interscope y empezó a grabar su álbum debut. Debido a su gran talento como vocalista y compositora, su discográfica intentó posicionar a Mya como competencia directa de Aaliyah, Brandy o Monica, las jóvenes promesas del R&B de la época y en 1998 vio la luz su primer debut, en el que se rodeó de un importante equipo de compositores y productores de la talla de Babyface, Diane Warren, Darryl Pearson, Missy Elliott, Daryl Simmons o Dru Hill. Publicado cuando la cantante nacida en Washington apenas tenía 18 años, Mya está formado por 12 temas, principalmente medios tiempos y baladas de estilo R&B y temas up-tempo con influencia funk y Hip Hop. El álbum debut de Mya recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales por las habilidades vocales de joven y la madurez de sus letras y fue nominado a los premios Soul Train Music en las categorías de mejor álbum femenino de R&B/Soul y mejor nueva artista R&B/Soul. «Mya» debutó muy discretamente en la lista americana de álbumes, sin embargo las ventas se mantuvieron sólidas y consistentes a lo largo de los meses y acabó alcanzando el #29 y fue certificado platino en Estados Unidos por ventas superiores al millón y medio de ejemplares.

El single presentación del álbum fue It’s All About Me, un medio tiempo R&B que cuenta la participación del cantante Sisqó (componente del famoso grupo masculino Dru Hill) y en el que Mya decide que quiere ser la protagonista durante una noche ya que siente que ella está dando más en la relación y su pareja no se esfuerza lo suficiente. ‘It’s All About Me’ resultó un éxito en tierras americanas y alcanzó el #6 en la lista Billboard. El segundo single lanzado fue Movin’ On, un marchoso tema funk compuesto por la propia Mya en el que decide pasar página de su relación y dejar a su infiel pareja. Como tercer y último single llegó My First Night With You, una bonita balada R&B compuesta por Babyface y Diane Warren (especialistas en baladas de éxito) en el que Mya relata su primera experiencia no sexual con un hombre y cuyo estilo recuerda a Faith Evans y Monica. ‘My First Night With You’ supuso el tercer single top 40 consecutivo del álbum en la lista americana (a lo que hay que sumar el hit ‘Ghetto Supastar’, lanzado durante la promoción de «Mya» y que contribuyó a aumentar la popularidad de la cantante). Dentro del álbum destacan ‘Bye Bye’, un tema con influencia Hip Hop que cuenta con la participación de Missy Elliott, la balada ‘If You Died I Wouldn’t Cry Cause You Never Loved Me Anyway’, en la que expresa el profundo dolor que le ha causado su pareja o ‘We’re Gonna Make Ya Dance’, uno de los temas más rítmicos del álbum. Mya mantuvo su estatus dentro del mundo del R&B con sus dos siguientes trabajos discográficos, «Fear of Flying» y «Moodring» y tras ellos su popularidad y éxito iniciaron una espiral decreciente, sin embargo su álbum debut permanece como uno de los esenciales dentro del R&B de los años 90. Temas imprescindibles: My First Night With You, It’s All About Me, If You Died I Wouldn’t Cry, Movin’ On, Baby It’s Yours y Bye Bye. Puntuación: 7’5/10.