Crítica de «That’s Showbiz Baby! The Encore» de Jade

Tras la separación temporal de Little Mix todas las componentes del grupo han hecho sus pinitos en solitario con más o menos suerte. Jade Thirlwall fue la última componente en lanzarse en solitario pero la primera en publicar su álbum debut. El pasado mes de septiembre vio la luz el álbum debut de Jade, titulado That’s Showbiz Baby! y que está formado por 14 temas que cuentan con la producción de importantes nombres de la industria musical como Mike Sabath, Oscar Görres, Cirkut o Lostboy, responsables de algunos de los mayores éxitos pop recientes. «That’s Showbiz Baby!» se trata de un álbum ecléctico, de sonido arriesgado y experimental que se aleja del pop comercial de Little Mix y se centra en el electropop, synth-pop y dance-pop, aunque también aparecen elementos Disco, funk o R&B. La cantante inglesa ha afirmado que el sonido presente en el álbum se inspira en los artistas que ha escuchado desde pequeña, como Madonna, Janet Jackson, Spice Girls o Diana Ross. A diferencia de las canciones que hacía junto a Little Mix (de naturaleza más genérica y con las que la mayoría de sus fans podían identificarse), este álbum contiene letras personales y autobiográficas en las que Jade habla de relaciones pasadas o la sexualidad femenina, pero sobretodo profundiza en sus experiencias dentro del ‘show business’. En el momento de la publicación del álbum ya se habían lanzado 4 singles oficiales y 3 sencillos promocionales (casi la mitad del contenido del álbum), lo que disminuyó en parte el factor sorpresa.

En julio del año pasado llegó el single presentación del álbum, Angel of My Dreams, que se trata de un tema de carácter experimental, con varios cambios de ritmo y que comienza como una grandiosa balada pop para convertirse en un caótico tema up-tempo que combina elementos electropop, synth-pop y dance-pop. ‘Angel of My Dreams’ está producido por Mike Sabath y contiene una interpolación del famoso tema ‘Puppet on a String’ de Sandie Shaw, que ganó el festival de Eurovisión en los años 60. Sus letras hablan de las experiencias de Jade dentro de la industria musical (con la que mantiene una especie de relación tóxica), con referencias a las desavenencias de Little Mix con Simon Cowell, creador de X Factor UK y propietario de Syco Music, la discográfica del grupo durante sus inicios. ‘Angel of My Dreams’ alcanzó el top 10 en la lista británica, acumula más de 70 millones de reproducciones en Spotify y fue aclamado por prestigiosas publicaciones musicales como The Guardian, Billboard o Rolling Stone, los cuales lo consideraron uno de los mejores temas del 2024 y recibió una nominación a canción del año en los BRIT Awards.

Tras el éxito de ‘Angel of My Dreams’, la cantante inglesa lanzó un sencillo promocional, Midnight Cowboy, que se trata de un tema de carácter electrónico y experimental que destaca por su martilleante percusión y en el que Jade canta y rapea sobre su tener control de su propia sexualidad. Tras ‘Midnight Cowboy’ llegó el segundo single oficial, Fantasy, que se trata de un marchoso tema Disco/funk cuyas letras hablan de positivismo sexual, feminidad y de realizar sus fantasías sexuales, convirtiéndose en un auténtico himno de empoderamiento femenino. ‘Fantasy’ se inspira en el sonido Disco de los años 70 de artistas como Donna Summer o Diana Ross y resultaba otro acierto por parte de Jade debido a su ritmo bailable y su versatilidad vocal. Ya en 2025 llegó un nuevo sencillo promocional, It Girl, que se trata de un enérgico tema electropop producido por Lostboy y Cirkut en cuyas letras Jade habla de su paso por X Factor, la búsqueda de su independencia y vuelve a lanzar dardos contra Simon Cowell. ‘It Girl’ consiguió alcanzar el top 50 en la lista británica pese a ser un sencillo promocional.

Como tercer single se lanzó FUFN (Fuck You for Now), un tema electropop de sonido más convencional producido por Lostboy y compuesto por Jade junto a la cantante Raye. El concepto de ‘FUFN’ está inspirado en un sueño que tuvo Jade en el que su novio le engañaba y sus letras hacen referencia a una gran discusión con su pareja que no acaba en ruptura sino en un momento de desahogar su ira hacia su novio. ‘FUFN’ tuvo un buen desempeño comercial y alcanzó el top 25 en la lista británica, convirtiéndose en el segundo single más exitoso del álbum. El cuarto single lanzado (y sexto avance del álbum) fue Plastic Box, un pegadizo tema synth-pop y electropop que contiene unas letras muy personales en las que explora la inseguridad irracional y los celos hacia las relaciones pasadas de tu pareja. Este tema ha sido producido por Oscar Görres, responsable de ‘We Can’t Be Friends’ de Ariana Grande, con el que guarda ciertas similitudes en cuanto a estilo musical. ‘Plastic Box’ ha ocupado el top 50 en la lista británica. Coincidiendo con la salida del álbum se lanzó otro single, Uncondicional, que se trata de un tema up-tempo electropop cuyas letras hablan del amor incondicional de su madre, que pese a las enfermedades que ha sufrido a lo largo de su vida, siempre la apoyó en su camino hacia el estrellato.

Los álbumes debut, sobretodo de aquellos artistas que han formado parte de famosos grupos, suelen ser eclécticos, poco cohesivos y carecen de una dirección musical clara o concreta porque el cantante en cuestión todavía no ha encontrado su personalidad propia como artista ni ha encontrado el género con el que se siente más cómodo. «That’s Showbiz Baby!» de Jade no es una excepción y podemos apreciar su variedad y eclecticismo en temas como ‘Glitch’, un medio tiempo R&B alternativo en el que Jade explora sus inseguridades y describe una relación tóxica o ‘Before You Break My Heart’, un tema Disco de sonido retro que contiene una interpolación de ‘Stop! In the Name of Love’ de las Supremes. Los temas inéditos del álbum no son tan potentes como los singles lanzados pero merece la pena reseñar la balada ‘Silent Disco’, que explora la intimidad y conexión profunda entre dos personas, ‘Lip Service’, un tema synth-pop de carácter mid-tempo que habla de sexo oral o ‘Self Saboteur’, una de las primeras canciones que Jade escribió para el álbum y en cuyas letras admite su miedo a enamorarse y afirma que suele sabotear las relaciones que inicia.

«That’s Showbiz Baby!» debutó en el #3 de la lista británica de álbumes y ha tenido un desempeño comercial moderadamente positivo en las principales listas de venta europeas. A principios de este mes de diciembre se ha publicado una reedición del álbum, titulada That’s Showbiz Baby! The Encore, que añade 8 nuevos temas, compuestos por Jade y con producción por parte de Lostboy, Jason Evigan, TMS o Starsmith entre otros. El single lanzado para promocionar la reedición ha sido Church, un tema up-tempo de estilo electropop y dance-pop producido por Jason Evigan cuyas letras hacen referencia a encontrar consuelo y libertad a través del baile y la música (considerados como su santuario personal) además de hablar de su crecimiento personal y auto-empoderamiento ante los desafíos de la vida. Este tema supone una gran adición al álbum debido a su contenido lírico, su poderoso mensaje y la gran ejecución vocal de Jade, y guarda similitudes con el estilo experimental y electrónico de singles precedentes como ‘Angel of My Dreams’ o ‘Unconditional’. Según ha comentado Jade, ‘Church’ está dedicado a la comunidad LGTBIQ+, que siempre la ha apoyado durante su carrera, y supone un homenaje a la cultura Drag.

Dentro de la reedición destacan ‘If My Heart Was a House’, un tema dance-pop en el que Jade compara su corazón con una casa llena de habitaciones que representan diferentes aspectos de la personalidad o ‘This Is What We Dance For’, otro marchoso tema cuyas letras hacen referencia a usar la pista de baile como escape ante los problemas de salud mental como ansiedad o depresión y encontrar un espacio seguro donde personas diversas conectan a través de la música. Jade muestra su lado más vulnerable y emotivo en temas como ‘Best You Could’, una balada mid-tempo de aire ochentero dedicada a su padre y cuyas letras hablan de perdón y entendimiento en una relación que ha pasado por momentos difíciles. Dentro de la reedición se incluye una versión de ‘Frozen’ de Madonna, que encaja bien dentro del álbum por su carácter experimental y electrónico.

El debut de Jade ha supuesto un soplo de aire fresco en el panorama pop y la ha situado como la alumna más aventajada de Little Mix. Con su carismática personalidad, su simpatía, frescura y sencillez, Jade se ha ganado al público y ha conseguido hacerse un importante hueco dentro del panorama pop europeo. «That’s Showbiz Baby!» es un álbum entretenido y disfrutable, compuesto por un sólido conjunto de canciones que ponen de manifiesto la versatilidad y el excepcional talento vocal de Jade, además de sus solventes habilidades como compositora. Uno de los pocos puntos en contra del álbum es que, tras una magnífica selección de singles, el resto de los temas presentes no resultan tan impactantes y todavía se hace más evidente debido a la cuestionable secuencia del álbum, en la que todos los sencillos están colocados en las 7 primeras posiciones. Sin duda «That’s Showbiz Baby!» es uno de los álbumes pop más destacados del año y su reedición mantiene el buen nivel de la versión original, aunque no contiene temas tan llamativos o sorprendentes como los primeros singles lanzados. Temas imprescindibles: Angel of My Dreams, It Girl, Fuck You for Now, Plastic Box, Unconditional, Fantasy, Before You Break My Heart y Church. Puntuación: 8/10.

Los mejores álbumes de Kylie Minogue

10. Golden.

Kylie Minogue es una artista plenamente consagrada en el panorama musical y aunque durante su larga trayectoria profesional ha experimentado con diferentes géneros musicales, siempre la hemos encuadrado dentro del dance-pop, estilo con el que ha triunfado durante décadas. Sin embargo, para su decimocuarto álbum de estudio, Golden, la cantante australiana nos sorprendió adentrándose en el Country, un género que a priori no encajaba demasiado con su habitual repertorio. Aparte de la evolución musical de Kylie hacia el sonido Country destacó su mayor implicación en el proceso creativo del álbum ya que la cantante participó en la composición todas las canciones presentes, las cuales hablan de las relaciones fallidas del pasado, disfrutar de la vida, la libertad, el edadismo al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera o el auto-empoderamiento. Durante los primeros estadios de creación del álbum, Kylie empezó a trabajar con su habitual colaborador Richard Stannard o Sky Adams, aunque más tarde viajó a Nashville, la cuna del Country, para adentrarse de lleno en la esencia del género y trabajar junto a Ash Howes, Lindsay Rimes o Jesse Frasure entre otros. El single presentación del álbum fue Dancing, un marchoso tema dance-pop y electropop con influencia Country-pop cuyas letras hablan de disfrutar la vida mientras puedas. ‘Dancing’ era el tema perfecto para marcar la transición entre el habitual sonido de la cantante y el nuevo estilo musical que nos presentaba en el álbum. Pese a que ‘Dancing’ era un tema bailable y de pegadizas letras no logró un buen desempeño en las listas de venta y pasó desapercibido en las principales listas de venta. El segundo single lanzado fue Stop Me from Falling, un tema alegre y de carácter bailable cuyas letras hablan de una persona que está a punto de enamorarse y que guardaba muchas similitudes con ‘Dancing’ ya que empieza con melodía de guitarra Country para transformarse en un tema dance-pop. El tercer single lanzado fue Golden, un tema mid-tempo de estilo Country-pop que fue uno de los primeros temas grabados por Kylie en Nashville. Entre los temas más destacados se encuentran ‘A Lifetime to Repair’, un tema dance-pop y Country-pop que habla de cómo las rupturas sentimentales previas nos enseñan para las futuras relaciones o ‘Raining Glitter’, un tema Disco que supone la canción más up-tempo y cercana al habitual estilo de Kylie. En resumen, «Golden» definitivamente no será recordado como el álbum más memorable de Kylie, sin embargo es una interesante adición a su amplio catálogo musical, nos muestra un lado diferente de la cantante y es uno de los trabajos más personales, honestos y vulnerables de su trayectoria. Aunque no podemos tacharlo de ser un experimento fallido, la aproximación de Kylie al género Country en «Golden» fue muy leve, puesto que las letras de las canciones están muy lejos de la temática tradicional sureña ni tienen ese toque triste y melancólico de las verdaderas canciones Country. Puntuación: 7/10.

Kylie Body Language9. Body Language.

Tras el éxito logrado con «Fever», el cual consiguió ventas millonarias y contó con el hit single ‘Can’t Get You Out Of My Head’ que logró el #1 en las listas de venta de todo el mundo, Kylie Minogue regresó al panorama musical en 2003 con Body Language, uno de sus trabajos más maduros hasta la fecha y que marcaba una divergencia musical con respecto a sus anteriores álbumes. «Body Language» se distancia del sonido dance-pop con influencia Disco de sus dos últimos álbumes para profundizar en el electropop, el synth-pop de los años 80 y el R&B. Este álbum es el noveno en la larga discografía de la cantante australiana y está compuesto principalmente por temas mid-tempo y varios temas dance-pop, pero no contiene tantas canciones up-tempo y  bailables como sus anteriores trabajos. «Body Language» recibió en su mayoría buenas opiniones por la constante reinvención de Kylie, la cohesión del álbum y su evolución artística, también surgieron ciertas críticas sobre el contenido del álbum por la ausencia de temas con potencial para ser singles y su excesivo relleno. Este álbum debutó en el #2 en Australia y fue top 10 en Reino Unido, sin embargo las ventas fueron notoriamente inferiores a las obtenidas por «Fever». El single presentación del álbum fue Slow, un medio tiempo electropop y synth-pop muy sexy en el que Kylie anima a su amante a bailar con ella de manera lenta. Este single recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales, recibió una nominación a los premios Grammy y tuvo buena acogida por parte del público ya que alcanzó el #1 en Australia, Reino Unido y España. El título del álbum viene precisamente de unas líneas de este tema: ‘read my body language’. Como segundo single se lanzó Red Blooded Woman, un pegadizo tema mid-tempo R&B y electropop que representaba a la perfección la esencia R&B del álbum y es precisamente uno de los mejores temas de «Body Language». Este single ocupó el top 5 en Reino Unido y Australia, pero en el resto del mundo tuvo un desempeño moderado en las listas de venta. Como tercer y último single se extrajo Chocolate, otra de las perlas R&B del álbum y muestra del nuevo sonido adoptado por la cantante en «Body Language», sin embargo la respuesta comercial de este single fue muy tibia, aunque alcanzó el top 10 en Reino Unido y el top 20 en su nativa Australia. Las críticas hacia este single fueron muy variadas ya que muchos encontraron el tema aburrido, anticuado y poco actual, sin embargo yo me uno a los que piensan que este tema es uno de los más interesantes del álbum y muestra un lado diferente de la cantante. Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘Secret (Take You Home)’ y ‘Obsession’, los temas más up-tempo que aparecen en este trabajo, ‘Promises’, un agradable tema mid-tempo R&B/electropop o la bonita balada ‘Loving Days’, encuadrada dentro del R&B. Pese a que Kylie Minogue podría haber replicado la fórmula de «Fever» y publicado otro álbum de dance-pop dirigido a las pistas de baile, se arriesgó con diferentes estilos musicales, lo cual es de alabar y agradecer. Durante la era «Body Language», Kylie ofreció una imagen más retro y sofisticada inspirada en la figura de Brigitte Bardot. Puntuación: 7/10.

Tension II8. Tension II.

En 2023 Kylie Minogue se apuntó un importante tanto con ‘Padam Padam’, el cual consiguió buenas cifras de streaming a nivel mundial, alcanzó el top 10 en la lista británica y revitalizó la carrera de la cantante australiana. El inesperado éxito de este single resultaba especialmente notorio y significativo para una artista veterana como Kylie, teniendo en cuenta el edadismo presente en la actual industria musical, sobretodo entre las mujeres. Tras el lanzamiento de «Tension», Kylie se embarcó en su primera residencia de conciertos en Las Vegas, en la que repasaba sus grandes éxitos a la vez que promocionaba su nuevo trabajo con temas como ‘Tension’ o ‘Hold On to Now’. Durante el 2024, la presencia de la diva australiana fue solicitada por artistas de lo más variado, como Sia, con quien colaboró en el marchoso tema Disco ‘Dance Alone’, Orville Peck, que contó con ella en el curioso híbrido de Country y Disco ‘Midnight Ride’ o la DJ americana The Blessed Madonna en el tema ‘Edge of Saturday Night’. Tras estas colaboraciones, Kylie lanzó My Oh My, un pegadizo tema dance-pop producido por Steve Mac que cuenta con la participación de Bebe Rexha y Tove Lo, quien también participa en la composición. En la letra de ‘My Oh My’, cada una de las tres cantantes utiliza su signo del zodiaco como carta de presentación para coquetear con su amante potencial. ‘My Oh My’ recibió buenas críticas por su naturaleza desenfadada y bailable, pero no resultaba una apuesta tan potente como ‘Padam Padam’ y tuvo un impacto comercial mínimo. El decimoséptimo álbum de estudio de Kylie, Tension II, sigue la estela musical de su predecesor y está formado por temas up-tempo de estilo dance-pop con elementos Disco, House, synth-pop y electropop. «Tension II» contiene 13 temas, 9 de ellos originales y el resto son las colaboraciones que realizó la cantante australiana los meses anteriores. Kylie con la producción de su habitual colaborador Richard Stannard, Lostboy, Steve Mac, TMS o Vaughn Oliver entre otros. En palabras de la cantante australiana, este trabajo se trata de una secuela de «Tension» dirigida más aún a las pistas de baile y que profundiza en el sonido electrónico. El single presentación del álbum fue Lights Camera Action, un enérgico tema club y Techno producido por Lewis Thompson en cuyas letras Kylie describe su glamuroso estilo de vida. ‘Lights Camera Action’ resultaba una propuesta interesante por parte de Kylie pero tuvo un desempeño comercial mediocre y apenas ocupó el top 60 en la lista de singles británica. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Someone for Me’, un enérgico tema Dance/House en cuyas letras Kylie se siente feliz por alguien que está en una relación y desea tener lo mismo para ella, ‘Good as Gone’, un tema Disco/House que habla de una ruptura sentimental o ‘Taboo’, un pegadizo tema Disco y dance-pop con melodía de violines producido por Steve Mac en el que Kylie celebra su libertad sexual en el club y hace referencia a desear a alguien que está fuera de sus límites. Sin llegar al gran nivel de su predecesor, «Tension II» es un trabajo digno que mantiene el buen nivel del catalogo musical de Kylie Minogue y contiene un conjunto sólido de canciones bailables y de naturaleza desenfadada. Pese a ser una secuela, en ningún caso se trata de un trabajo de baja calidad o un refrito. Los únicos puntos en contra son la innecesaria inclusión de todas las colaboraciones recientes, la falta de más material inédito y la escasa duración de las canciones, que apenas superan los dos minutos en un intento por encajar en los actuales cánones de la industria musical. Puntuación: 7’5/10.

Kiss Me Once7. Kiss Me Once.

En 2012 Kylie Minogue cumplió 25 años en el mundo de la música y como celebración de este importante acontecimiento, la diva australiana publicó un álbum de grandes éxitos y un disco en directo con orquesta y realizó una mini gira llamada «Anti-Tour» en la que cantaba canciones que no habían sido interpretadas anteriormente en sus giras de conciertos. En 2014 vio la luz Kiss Me Once, su duodécimo álbum de estudio (el primero dentro de Roc Nation) y que fue concebido tras un duro momento personal para la cantante, concretamente la separación de su pareja, el modelo español Andrés Velencoso. Estos sentimientos se vieron reflejados en «Kiss Me Once» y según contó la propia Kylie, se echó a llorar en varias ocasiones mientras grababa el disco porque su ruptura con Andrés estaba muy reciente. Las letras de las canciones están centradas en las relaciones amorosas, el sexo, el empoderamiento y pasarlo bien. «Kiss Me Once» está formado por 13 temas encuadrados dentro del pop y dance-pop con influencias electropop, R&B o Disco y cuenta con la producción de Cutfather, MNEK, The Monsters & The Strangerz, Jesse Shatkin, Greg Kurstin o Pharrell Williams entre otros. El single presentación del álbum fue Into the Blue, un tema dance-pop con influencias electropop cuyas letras hablan de ser libre e independiente. A través de este tema, Kylie envía un mensaje optimista y positivo tras su ruptura sentimental. ‘Into the Blue’ recibió buenas críticas por parte de los expertos por su producción y su naturaleza inspiradora, sin embargo tuvo un desempeño comercial moderado y ocupó el top 20 en Reino Unido o España y el top 50 en su nativa Australia, Francia o Alemania. Tras ‘Into The Blue’, Kylie lanzó un single promocional, ‘Sexercise’, que se trata de un tema mid-tempo de estilo electropop y dubstep compuesto por Sia Furler, con unas letras de alto componente sexual y que por su estilo podría pertenecer al álbum «X». El segundo single lanzado fue I Was Gonna Cancel, un marchoso tema dance-pop con gran influencia funk/Disco producido por Pharrell Williams en el que Kylie relata lo que supone para ella un mal día. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Kiss Me Once’, un romántico tema pop mid-tempo compuesto por Sia, ‘Million Miles’, un marchoso tema dance-pop y electropop que podría encajar en su anterior álbum, ‘Sexy Love’ un pegadizo tema dance-pop con influencia Disco o ‘Fine’, el tema más up-tempo del álbum y uno de los pocos compuestos por la propia Kylie. «Kiss Me Once» alcanzó el #1 en la lista australiana de álbumes (el cuarto álbum de Kylie que ocupaba la posición de honor en su país), el #2 en Reino Unido y ha ocupado el top 10 en España o Alemania. Como dato positivo, al haber fichado por Roc Nation, la agencia del rapero y empresario Jay-Z, el álbum debutó en el top 40 en la lista americana, una de las mejores posiciones de toda la carrera de Kylie en Estados Unidos, mercado musical que siempre se le ha resistido. Como todos los trabajos de la cantante australiana, «Kiss Me Once» está formado por marchosos temas dance-pop dirigidos a las pistas de baile, pero algunos de ellos resultan básicos y genéricos, en parte por la escasa implicación de Kylie en las letras de las canciones. Aunque a nivel cualitativo se encuentra por debajo de su predecesor, el estupendo «Aphrodite», en ningún caso es un trabajo de baja calidad, ya que resulta una adición más que digna a la discografía de Kylie Minogue. Puntuación: 7’5/10.

6. X.

En el año 2004, Kylie Minogue publicó «Ultimate Kylie», un álbum recopilatorio que incluía todos los grandes éxitos de la cantante australiana desde sus inicios en el mundo de la música y recibió grandes elogios por parte de los críticos, los cuales celebraban su extensa carrera musical y su amplio catálogo de hits. Dentro de este álbum se encontraba el tema inédito ‘I Believe In You’ que fue lanzado como single y recibió una gran respuesta por parte de sus fans, convirtiéndose en un clásico de su discografía. Para promocionar este trabajo Kylie Minogue se embarcó en la gira «Showgirl: The Greatest Hits Tour» pero tuvo que ser abruptamente cancelada por motivos de salud, ya que a la cantante le fue diagnosticado un cáncer de pecho. Una vez que estuvo recuperada de su enfermedad, Kylie entró en el estudio de grabación para trabajar en su siguiente trabajo discográfico. En 2007 vio la luz su décimo álbum estudio, titulado X, el cual profundiza en el sonido electropop y synth-pop e incorpora elementos dance-pop, Disco, R&B o pop/rock. Kylie Minogue contó con la producción de sus habituales colaboradores Richard Stannard, Guy Chambers o Cathy Dennis, además otros importantes nombres de la industria musical como Bloodshy & Avant, Greg Kurstin, Freemasons, Eg White, Cutfather o Calvin Harris, quienes trabajaron por primera vez con la cantante y le dieron un moderno toque electrónico al álbum. Las letras presentes en el álbum hablan de amor, sexo y celebración de la vida. «X» recibió diversidad de opiniones por parte de los expertos musicales y mientras algunos lo vieron como un gran álbum de regreso otros observaron una falta de consistencia, un excesivo relleno y demasiadas similitudes con álbumes recientes del mismo estilo, como «Blackout» de Britney Spears. El single presentación del álbum fue 2 Hearts, un tema que no representaba la esencia electropop de «X» y se trataba de un tema glam rock cuyas letras hablan de la euforia y profunda conexión de dos personas enamoradas, cuyos corazones laten como si fueran uno solo. En mi opinión la decisión de lanzar ‘2 Hearts’ como single anticipo no fue muy acertada ya que no era la mejor representación del álbum ni una apuesta potente. Como segundo single se lanzó Wow, un animado tema dance-pop y synth-pop con influencia Disco producido por Greg Kurstin en cuyas letras Kylie se siente cautivada por el encanto y la seductora presencia de otra persona hasta el punto de sentirse abrumada y enamorada. Este tema, que contiene influencias de la música de Madonna de los años 80, recibió algunas críticas negativas por resultar demasiado genérico y poco innovador, sin embargo obtuvo buenas posiciones en las listas de venta. El segundo single internacional y tercero lanzado en Reino Unido fue In My Arms, un marchoso tema electropop, synth-pop y dance-pop producido por Calvin Harris y Richard Stannard cuyas letras hablan del sentimiento de profunda conexión y sensación de seguridad al estar con tu ser querido. Como cuarto single (y primero lanzado en tierras americanas) llegó All I See, un tema mid-tempo pop/R&B reminiscencia del álbum «Body Language» que habla del amor incondicional y profundo que siente Kylie por su pareja. Como último sencillo del álbum se lanzó The One, un enérgico tema dance-pop, synth-pop y electropop con el sello inconfundible de Freemasons cuyas letras hablan de la profunda conexión y deseo que tienen dos amantes. que se trata de una de las canciones más pegadizas y adictivas del álbum. Entre los temas más destacados de «X» se encuentran ‘Speakerphone’, una de las dos contribuciones de Bloodshy & Avant al álbum y en la que la voz de Kylie aparece muy sintetizada, ‘Like a Drug’, un tema electropop de sonido oscuro que habla de la atracción adictiva por otra persona o ‘No More Rain’, uno de los momentos vulnerables del álbum y en el que la cantante habla de su experiencia contra el cáncer y su fuerza para superar las adversidades. «X» alcanzó el #1 en Australia y top 5 en Reino Unido, sin embargo en el resto del mundo apenas ocupó el top 20 en Francia o Alemania y las ventas totales fueron bajas. En resumen, «X» es uno de los álbumes más infravalorados y desconocidos de la larga trayectoria de Kylie Minogue, pero en mi opinión es un trabajo sólido que contiene temas vanguardistas y arriesgados pero que capturan la esencia bailable y desenfadada de la cantante. Puntuación: 8/10.

Disco5. Disco.

En un año marcado por el regreso del sonido Disco, el cual volvió a la primera línea del pop gracias a importantes álbumes como «Future Nostalgia» de Dua Lipa, era más que evidente que Kylie Minogue resurgiría con un trabajo inspirado en el sonido que ha imprimido a varios de los álbumes más importantes de su trayectoria como «Light Years», «Fever» o «Aphrodite». En 2020, la cantante australiana regresó al panorama musical con su decimoquinto álbum de estudio, titulado Disco, el cual está formado por 12 temas de carácter up-tempo encuadrados dentro del sonido Disco y dance-pop con ciertos elementos electropop y synth-pop. Kylie participó en la composición de los temas presentes y contó con la producción de su habitual colaborador Richard Stannard, Maegan Cottone o Skylar Adams entre otros. El single presentación del álbum fue Say Something es un tema electropop y dance-pop con escasa influencia Disco pero a su vez contaba con instrumentación de guitarras que nos recordaban a las usadas en «Golden», por lo que marcaba una transición entre su anterior álbum y la nueva era. ‘Say Something’ es una canción más que digna con unas letras muy interesantes acerca del amor incondicional y la unión de todas las personas a través de él, sin embargo no resultaba tan potente como la mayoría de sus ‘lead singles’. El segundo single lanzado fue Magic, un pegadizo tema Disco y dance-pop que destaca por su instrumentación retro con piano y violines. Pese a su gran potencial, ‘Magic’ tuvo un mínimo impacto en las listas de ventas y apenas pisó el top 75 en Reino Unido, unos datos muy mediocres que unidos a los de ‘Say Something’ hicieron de la era Disco una de las menos exitosas de Kylie en cuanto al desempeño de los singles lanzados. Como tercer single se lanzó Real Groove, que añadía al sonido Disco un toque dance-pop y electropop más actual y recordaba al estilo de «Future Nostalgia» de Dua Lipa. Uno de los temas más destacados del álbum es ‘I Love It’, un magnífico tema Disco producido por Richard Stannard que cuenta con la instrumentación de vientos típica del sonido Disco de los años 70 y refleja a la perfección el espíritu discotequero de este trabajo. Entre los temas más interesantes del álbum se encuentran el elegante ‘Miss a Thing’ que combina electropop y Disco, ‘Dance Floor Darling’, que destaca por el uso de guitarra eléctrica al final de la cancion y aparecen voces sintetizadas a lo Daft Punk o ‘Where Does The Dj Go?’, el tema más setentero del disco y en el que Kylie parece poseída por el espíritu de Gloria Gaynor en ‘I Will Survive’. En este álbum no hay cabida para las baladas y paradójicamente los dos primeros singles son los temas más ‘sosegados’ de Disco. Para todos aquellos seguidores que se mostraron desilusionados por la era «Golden» y sintieron que el Country no encajaba con el estilo de Kylie Minogue, pudieron darse por satisfechos con este álbum en el que la diva australiana regresa al sonido bailable y discotequero que más alegrías le ha dado y la representa a la perfección. Los únicos puntos en contra del álbum son el carácter poco personal de las letras de las canciones (que podrían ser cantadas por cualquier artista pop) y la similitud entre todos los temas presentes, pero hay que tener en cuenta que dentro del sonido Disco hay poco margen para el cambio. Sin duda «Disco» es el álbum de Disco maduro que prometió Kylie y se unió a los magníficos álbumes de pop bailable lanzados durante el 2020 como «Future Nostalgia» de Dua Lipa o «What’s Your Pleasure?» de Jessie Ware. Tras dos álbumes con reacciones tibias por parte de público y crítica, Kylie dio en el clavo y nos ofreció su mejor trabajo desde «Aphrodite». Puntuación: 8/10.

Tension4. Tension.

En una industria cada vez más afectada por el ‘ageism’ o edadismo que relega a un segundo plano a los artistas veteranos (sobretodo mujeres) en favor de los cantantes de moda apoyados por el público joven, una de las mayores sorpresas del 2023 la protagonizó Kylie Minogue, que supera la cincuentena y acumula una extensa carrera profesional de 4 décadas. La diva australiana lanzó Padam Padam como single presentación de su nuevo álbum y de manera inesperada se convirtió en uno de los temas más populares y exitosos del año, pese a su tímida respuesta inicial. ‘Padam Padam’ es un tema de estilo electropop, synth-pop y dance-pop de menos de 3 minutos de duración producido por Lostboy. Este adictivo tema se sumerge en una atmósfera fría e hipnótica mientras Kylie afirma que la persona que acaba de conocer en el club terminará obsesionado con ella y no podrá quitársela de la cabeza, aderezado con unos pegadizos ‘Padam Padam’ que representan las palpitaciones que su amante sentirá en el corazón. ‘Padam Padam’ debutó en un discreto puesto #26 de la lista británica de singles y fue ascendiendo hasta alcanzar el #8, su primer top 10 en Reino Unido en más de una década. En el resto del mundo también debutó tímidamente hasta ocupar el top 10 en Irlanda o el top 20 en su nativa Australia e incluso ha alcanzado el top 10 en el componente Dance/electrónico de la lista americana Billboard, un buen dato teniendo en cuenta que el mercado americano siempre ha sido poco receptivo a la música de Kylie. Sin duda ‘Padam Padam’ se ha convertido en su ‘lead single’ más solvente y sólido de los últimos tiempos. El segundo single lanzado fue Tension, que se trata de un tema electropop y dance-pop con influencia House compuesto por la propia Kylie junto a la afamada letrista Kamille y producido por Richard Stannard y Duck Blackwell. ‘Tension’, en el que Kylie pide a su amante «que rompa la tensión y le toque justo ahí», es un tema pegadizo y bailable, pero no resulta tan inmediato y adictivo como el anterior single. ‘Tension’ no ha logrado el éxito de ‘Padam Padam’ pero ha tenido buen desempeño comercial y ha alcanzado el top 20 en la lista británica de singles. El decimosexto álbum de estudio de Kylie Minogue tiene por título Tension y está formado por 11 temas (14 en su edición deluxe) de carácter up-tempo encuadrados dentro del dance-pop, synth-pop y electropop con influencias Disco, House y de la música de baile de los años 80. La veterana cantante participó en la composición de la mayoría de los temas presentes y ha contado con la producción de su habitual colaborador Richard ‘Biff’ Stannard, además de Duck Blackwell, Jon Green, Cutfather o Lostboy entre otros. Las letras presentes en el álbum no se alejan demasiado del habitual estilo de Kylie y hablan sobre amor, sexo, empoderamiento o desamor. Tras la publicación del álbum, fue lanzado como single Hold On to Now, que se trata de un pegadizo tema synth-pop que recuerda al estilo de Robyn y habla sobre aferrarse al momento presente y tener fe en el amor sin importar lo que digan los demás. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Things We Do for Love’, un tema synth-pop y dance-pop de sonido muy ochentero que supone un himno al amor incondicional, ‘One More Time’, con influencias Disco/funk y que hubiera encajado perfectamente en su anterior álbum o ‘Story’, que nos permite descubrir una faceta más personal de Kylie y habla de las adversidades a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida. Kylie ha demostrado que pese a ser una artista veterana de más de 50 años (un handicap importante dentro de la música pop actual) continúa manteniéndose vigente en el panorama musical y es capaz de seguir triunfando en las listas de venta con singles como ‘Padam Padam’, con el que vivió una segunda juventud y le permitió acceder a un público más joven. A lo largo de su extensa carrera musical, Kylie no se ha caracterizado por ser una artista especialmente innovadora o que haya marcado tendencias, sin embargo ha conseguido tener una de las carreras más estables, consistentes y envidiadas dentro del mundo del pop gracias a su leal base de fans, su simpatía y personalidad cercana pero sobretodo por su impecable colección de éxitos. En resumen, «Tension» abandona el clásico sonido discotequero presente en «Disco» y se adentra en un pop electrónico y bailable, pero igualmente se trata de un álbum muy sólido y lleno de hits potenciales. Sin duda «Tension» se posiciona como uno de los trabajos más destacados dentro de la discográfica reciente de la cantante. Puntuación: 8/10.

Light Years3. Light Years.

«Impossible Princess» supuso un periodo infructuoso en la carrera de Kylie Minogue, la cual adoptó una imagen más alternativa y optó por un sonido experimental e indie, lo que provocó que su popularidad disminuyera notablemente y obtuviera unas ventas muy bajas. En el año 2000 Kylie regresó a sus raíces dance-pop y sorprendió al público con una imagen más sexy y provocativa. Su séptimo álbum de estudio, Light Years, está formado por 14 temas up-tempo de estilo dance-pop con influencias de la música Disco, House y Latin-pop que cuentan con la producción de Richard Stannard, Guy Chambers, Julian Gallagher, Johnny Douglas o Mark Taylor entre otros. En las canciones presentes Kylie trata temas como el empoderamiento femenino, la celebración de la vida, el romance y el sexo. Este álbum recibió grandes elogios de los críticos musicales por su sólido conjunto de temas de carácter bailable y desenfadado. En el terreno comercial «Light Years» tuvo una respuesta comercial positiva y alcanzó su primer #1 en Australia y el #2 en Reino Unido. El single presentación del álbum fue Spinning Around, un bailable tema de estilo dance-pop y Disco producido por Mike Spencer en cuyas letras Kylie afirma que ha cambiado como persona y ha aprendido del pasado. Este tema recibió buenas críticas de los expertos musicales, se convirtió en uno de singles los más exitosos del año 2000 y lideró las listas de ventas de Reino Unido y Australia. Como segundo single se lanzó On a Night Like This, un enérgico tema dance-pop con influencia House producido por Mark Taylor cuyas letras hacen referencia a vivir experiencias únicas durante la noche y que a lo largo de los años se ha convertido en un clásico e imprescindible en las giras de conciertos de Kylie Minogue. ‘On a Night Like This’ nuevamente alcanzado el #1 en Australia y #2 en Reino Unido. Los siguientes singles lanzados fueron Please Stay, un tema dance-pop con gran influencia Latin-pop y Disco producido por Julian Gallagher y Richard Stannard que resulta uno de los momentos más bailables del álbum y Your Disco Needs You, un tema Disco muy pegadizo que pese a su limitado lanzamiento se ha convertido a lo largo de los años en uno de los temas favoritos de los fans de la cantante y que más veces ha sido interpretado en sus giras de conciertos. En resumen, «Light Years» es un álbum de pop de naturaleza desenfadada y divertida, dirigido a las pistas de baile y sin apenas temas de relleno que devolvió la popularidad perdida a la cantante, la encumbró como uno de los iconos gay del mundo de la música y se puede considerar el gran ‘comeback’ de Kylie Minogue. Puntuación: 8/10.

2. Aphrodite.

En sus últimos trabajos discográficos Kylie Minogue decidió probar nuevos estilos musicales y coqueteó con el R&B en «Body Language» y la música electrónica en «X» con modestos resultados comerciales. En el año 2010, la cantante australiana regresó con su undécimo álbum de estudio, Aphrodite, cuyo título hace referencia a la diosa griega del amor, la belleza, el placer y la procreación. «Aphrodite» está compuesto por 12 temas de carácter up-tempo encuadrados dentro del dance-pop y electropop con influencia del sonido Disco y destaca por su vuelta al estilo eminentemente pop presente en dos de los álbumes más importantes de su catálogo musical: «Light Years» y «Fever». La diva australiana solo participó en la composición de 3 temas pero se rodeó de importantes nombres de la industria musical como Stuart Price (responsable del éxito de «Confessions on a Dance Floor» de Madonna, con el que comparte ciertas similitudes), Calvin Harris, Fraser T Smith, Cutfather o Starsmith entre otros. Además de por volver a sus raíces musicales, «Aphrodite» destaca por sus letras dedicadas al amor, ya que en aquellos momentos Kylie Minogue estaba atravesando uno de sus mejores momentos personales y salía con el modelo español Andrés Velencoso. «Aphrodite» debutó en lo más alto de la lista británica de álbumes, convirtiéndose en el cuarto álbum #1 de Kylie en Reino Unido y resultó un éxito alrededor del mundo, ya que alcanzó el top 5 en su nativa Australia, España, Francia o Alemania. Cabe destacar el buen desempeño comercial de «Aphrodite» en tierras americanas (donde Kylie nunca ha logrado despuntar como en Europa o Australia) al alcanzar el top 10 en Canadá y el top 20 en Estados Unidos, superando ampliamente el mediocre resultado de sus dos anteriores álbumes. El single presentación del álbum fue All the Lovers, un magnífico tema electropop de carácter mid-tempo producido por Stuart Price que se va transformando progresivamente en un tema dance-pop con influencia Disco. En este tema Kylie nos hace una invitación a la pista de baile y afirma que el amor que sentía por anteriores parejas no se puede comparar con el que siente por su actual amante. ‘All the Lovers’ fue aclamado por los expertos musicales por su elegante producción y sus pegadizas letras centradas en el amor y lo compararon con el estilo de su hit ‘I Believe In You’. Este single tuvo un desempeño comercial muy positivo y alcanzó el top 5 en Reino Unido, top 10 en España, Francia o Alemania y el #13 en Australia, convirtiéndose en su mayor éxito desde ‘I Believe In You’. Como segundo single de Aphrodite llegó Get Outta My Way, un marchoso tema dance-pop y electropop producido por Cutfather y Lucas Secon en cuyas letras Kylie decide tomar la decisión de dejar una relación y comenzar otra nueva inmediatamente. ‘Get Outta My Way’ es uno de los temas más destacados del álbum por su ritmo bailable y su naturaleza desenfadada pero las letras pecan de ser muy genéricas ya que podría haber sido interpretado por cualquier cantante pop. Tras el éxito de su anterior single, ‘Get Outta My Way’ tuvo un moderado rendimiento en las listas de venta y ocupó el top 15 en Reino Unido o España, sin embargo en su nativa Australia se convirtió en el single menos exitoso de toda su carrera hasta la fecha. El tercer single lanzado fue Better Than Today, un tema pop de carácter mid-tempo con influencias funk y pop/rock que recordaba el estilo presente en su álbum «Rhythm of Love». En mi opinión no fue una decisión acertada el lanzamiento de ‘Better Than Today’ como single ya que dentro del álbum encontramos temas mejores y con mayor ‘hit potential’. ‘Better Than Today’ tuvo un desempeño comercial mediocre y apenas alcanzó el top 40 en Reino Unido, su mercado estrella. Como cuarto single se lanzó Put Your Hands Up (If You Feel Love), un marchoso tema dance-pop y electropop compuesto por las hermanas Nervo y producido por Starsmith junto a Stuart Price que puede considerarse un himno para las personas que están enamoradas. «Aphrodite» se puede escuchar prácticamente de principio a fin sin apenas saltar ningún tema ya que está formado por un conjunto muy sólido de canciones, de entre las que merece la pena reseñar ‘Closer’, un magnífico tema electropop de carácter mid-tempo y sonido oscuro que resulta una de las canciones más experimentales y orginales, ‘Too Much’, la contribución de Calvin Harris al álbum o ‘Cupid Boy’, un enérgico tema dance-pop con uso prominente de guitarra cuyas letras están dedicadas a su novio Andrés Velencoso. En resumen, la veterana cantante brilla de verdad cuando se centra en lo que mejor se le da, que es ofrecer animadas y bailables canciones pop, reminiscencia de «Light Years» y «Fever». Sin duda, «Aphrodite» es uno de los álbumes más sólidos de su amplio catálogo musical. Puntuación: 8/10.

Kylie Fever1. Fever.

Tras un periodo comercial infructuoso a finales de los años 90, la cantante Kylie Minogue protagonizó su gran ‘comeback’ en el año 2000 con Light Years, el cual le devolvió la popularidad perdida y le llevó a los primeros puestos de las listas de venta gracias a hit singles de la talla de ‘Spinning Around’ o ‘On a Night Like This’. Casi sin un respiro, la cantante australiana regresó al panorama musical en 2001 con su octavo álbum de estudio, Fever, con el que consolidó su presencia en el panorama pop y le convirtió en una de las cantantes más importantes del momento. «Fever» sigue la estela musical de su álbum predecesor y está encuadrado dentro del estilo dance-pop, aunque contiene un sonido más moderno y vanguardista e incorpora elementos electropop, synth-pop y Disco. Kylie Minogue compuso 5 de los 12 temas presentes en el álbum y contó con la producción de Richard Stannard, Julian Gallagher, Steve Anderson, Rob Davis o Cathy Dennis entre otros. El álbum superó todas las expectativas puestas en él, se convirtió en el más vendido dentro de la larga carrera de la cantante y superó los 6 millones de copias en todo el mundo. «Fever» alcanzó el #1 en Australia, Reino Unido o Alemania y ocupó el top 5 en la lista de ventas de Estados Unidos. Esta respuesta comercial tan positiva se debió sin duda gracias al espectacular éxito del primer single lanzado, Can’t Get You Out Of My Head, que se trata de un potente tema dance-pop, electropop y Nu-Disco de sonido futurista compuesto por Cathy Dennis que destaca por su adictivo gancho «la la la» y en el que Kylie declara que está obsesionada con su amante y no puede sacárselo de la cabeza. Este single alcanzó el #1 en mas de 20 países de todo el mundo e incluso llegó al #7 en la lista americana, lo que podemos considerar un gran logro para la cantante ya que Estados Unidos siempre se le ha resistido y es un mercado muy difícil para los cantantes pop. El videoclip futurista de la canción y la imagen moderna y sexy de Kylie sin duda contribuyeron al éxito de la canción, que se convirtió en una de las más escuchadas y populares del año 2001. Como segundo single se lanzó In Your Eyes, un marchoso tema dance-pop producido por Richard Stannard y Julian Gallagher en el que Kylie habla sobre las tentaciones que puedes encontrarte en la pista de baile. Las letras de ‘In Your Eyes’ hacen referencia a su hit ‘Spinning Around’ y resulta uno de los temas más bailables y pegadizos de «Fever». Este single alcanzó nuevamente el #1 en Australia y ocupó el top 10 en España y Reino Unido. En Estados Unidos fue lanzado ‘In Your Eyes’ pero fue #11 en Canadá. El tercer single lanzado fue Love at First Sight, un pegadizo tema dance-pop y Disco compuesto por la propia Kylie bajo la producción de Julian Gallagher y Richard Stannard que habla del amor a primera vista. Este tema obtuvo críticas positivas, recibió una nominación a los premios Grammy y ocupó el top 5 en las listas de Reino Unido y Australia. Como cuarto y último single se lanzó Come Into My World, un tema dance-pop producido por Cathy Dennis y Rob Davis cuya producción compartía muchas similitudes con ‘Can’t Get You Out Of My Head’ y en el que Kylie ruega a su amante que entre en su mundo. ‘Come Into My World’ no tuvo un desempeño comercial tan positivo como los anteriores singles pero nuevamente fue top 10 en Reino Unido y Australia. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘More More More’, un tema dance-pop con influencia Disco reminiscencia de «Light Years» que hubiera sido un gran candidato a single, ‘Fever’, un tema electropop de carácter mid-tempo o ‘Your Love’, con uso prominente de guitarra española e influencias latinas que recordaba a ‘Please Stay’ de su anterior álbum. En resumen, «Fever» obtuvo ventas millonarias, recibió grandes críticas por parte de los expertos musicales y fue el responsable de devolver a Kylie Minogue a los primeros puestos de las listas de venta y consolidarla como una de las cantantes de pop más importantes del momento. Gracias a su vanguardista y moderno sonido, su magnífica selección de singles lanzados y su sólido conjunto de canciones bailables y pegadizas, el blog Mister Music considera que «Fever» es el mejor álbum de la extensa discografía de Kylie. Sin duda uno de los álbumes imprescindibles dentro del pop de la década del 2000. Puntuación: 8’5/10.

Crítica de «It’s Not That Deep» de Demi Lovato

La carrera musical de Demi Lovato se ha caracterizado por su falta de rumbo y dirección ya que la cantante americana ha pasado del pop/rock al dance-pop, R&B o electropop sin encontrar su propio estilo ni establecer una imagen de marca identificable por el gran público. A finales del pasado mes de octubre, Demi publicó su noveno álbum de estudio, It’s Not That Deep, que marca una gran divergencia musical con respecto a su anterior trabajo, «Holy Fvck», encuadrado dentro del sonido punk-rock y con el que adoptó una imagen rebelde, arriesgada y oscura. Cambiando totalmente de estilo y ofreciendo una imagen más natural, Demi ha regresado al pop, que en sus propias palabras es el género con el que se siente más cómoda. «It’s Not That Deep» refleja el momento personal que está viviendo actualmente la cantante tras los problemas de salud mental, alimenticios y de adicciones por los que ha pasado durante estos últimos años, además de las controversias acerca de su sexualidad y críticas recibidas por el público en redes sociales y medios de comunicación. El nuevo álbum de Demi Lovato está formado por 11 temas de carácter up-tempo dirigidos a las pistas de baile y encuadrados dentro del sonido dance-pop con elementos electropop, synth-pop, hyperpop o House. Demetria ha participado en la composición de todos los temas presentes en el álbum y ha contado con la producción de Zhone, conocido por trabajar en los últimos álbumes de Kesha, Zara Larsson o Charli XCX.

El single presentación del álbum fue Fast, un enérgico tema House con elementos dance-pop y electropop en cuyas letras la cantante expresa su impaciencia y anhelo por tener intimidad con su amante. ‘Fast’ resultaba una apuesta solvente como single anticipo del álbum aunque contaba con unas letras muy genéricas y una producción poco original, reminiscencia del reciente álbum de Charli XCX. ‘Fast’ ha contado con una tibia acogida por parte del público y ha sido incapaz de entrar en las principales listas de venta. El segundo single lanzado fue Here All Night, un tema electropop y dance-pop en cuyas letras Demi se refugia en la pista de baile para olvidar una relación fallida. Pese a ser un tema pegadizo y bailable, ‘Here All Night’ tuvo un escaso impacto comercial. Como tercer single llegó Kiss, un tema electropop e hyperpop en cuyas letras Demi habla de pasarlo bien, no pensar demasiado las cosas y disfrutar con su amante. Este tema resultaba menos potente que los singles precedentes e imitaba el estilo de las canciones presentes en el último álbum de Charli XCX.

Dentro del álbum sin duda destaca ‘Sorry to Myself’, un tema de carácter introspectivo que habla del perdón o la autocompasión y en cuyas letras Demi se enfrenta a sus errores y asume sus responsabilidad de sus acciones. El álbum baja de ritmo en canciones como ‘Let You Go’, que se trata de un interesante tema synth-pop de carácter mid-tempo que recuerda el estilo de Robyn y habla del proceso doloroso de dejar marchar a alguien al que has querido o la balada ‘Ghost’, que cierra álbum y cuyas letras exploran el deseo de mantener una conexión eterna con un ser querido más allá de la muerte.

Demi Lovato es una potente vocalista y una digna compositora pero como artista carece de una personalidad única que la diferencie del resto de ‘pop stars’, de ahí que no haya conseguido el éxito masivo ni conecte con el público. «It’s Not That Deep» resulta agradable de escuchar por su carácter bailable y su brevedad, pero está formado por un conjunto de temas tremendamente genéricos, formulaicos e impersonales que no ofrecen nada novedoso u original al panorama pop actual y siguen las tendencias musicales ya existentes. Temas imprescindibles: Here All Night, Sorry to Myself, Let You Go, Fast y Say It. Puntuación: 6’5/10.

Throwback Review: «X» de Kylie Minogue

En el año 2004, Kylie Minogue publicó «Ultimate Kylie», un álbum recopilatorio que incluía todos los grandes éxitos de la cantante australiana desde sus inicios en el mundo de la música y recibió grandes elogios por parte de los críticos, los cuales celebraban su extensa carrera musical y su amplio catálogo de hits. Dentro de este álbum se encontraba el tema inédito ‘I Believe In You’ que fue lanzado como single y recibió una gran respuesta por parte de sus fans, convirtiéndose en un clásico de su discografía. Para promocionar este trabajo Kylie Minogue se embarcó en la gira «Showgirl: The Greatest Hits Tour» pero tuvo que ser abruptamente cancelada por motivos de salud, ya que a la cantante le fue diagnosticado un cáncer de pecho. Una vez que estuvo recuperada de su enfermedad, Kylie entró en el estudio de grabación para trabajar en su siguiente trabajo discográfico. En noviembre de 2007 vio la luz su décimo álbum estudio, titulado X, el cual profundiza en el sonido electropop y synth-pop e incorpora elementos dance-pop, Disco, R&B o pop/rock. Kylie Minogue contó con la producción de sus habituales colaboradores Richard Stannard, Guy Chambers o Cathy Dennis, además otros importantes nombres de la industria musical como Bloodshy & Avant, Greg Kurstin, Freemasons, Eg White, Cutfather o Calvin Harris, quienes trabajaron por primera vez con la cantante y le dieron un moderno toque electrónico al álbum. Las letras presentes en el álbum hablan de amor, sexo y celebración de la vida. «X» recibió diversidad de opiniones por parte de los expertos musicales y mientras algunos lo vieron como un gran álbum de regreso otros observaron una falta de consistencia, un excesivo relleno y demasiadas similitudes con álbumes recientes del mismo estilo, como «Blackout» de Britney Spears.

El single presentación del álbum fue 2 Hearts, un tema que no representaba la esencia electropop de «X» y se trataba de un tema glam rock cuyas letras hablan de la euforia y profunda conexión de dos personas enamoradas, cuyos corazones laten como si fueran uno solo. En mi opinión la decisión de lanzar ‘2 Hearts’ como single anticipo no fue muy acertada ya que no era la mejor representación del álbum ni una apuesta potente. En el terreno comercial este single alcanzó el #1 en Australia o España y el top 5 en Reino Unido. Como segundo single se lanzó Wow, un animado tema dance-pop y synth-pop con influencia Disco producido por Greg Kurstin en cuyas letras Kylie se siente cautivada por el encanto y la seductora presencia de otra persona hasta el punto de sentirse abrumada y enamorada. Este tema, que contiene influencias de la música de Madonna de los años 80, recibió algunas críticas negativas por resultar demasiado genérico y poco innovador, sin embargo obtuvo buenas posiciones en las listas de venta y ocupó el top 5 en Reino Unido o el top 15 en Australia y Francia. El segundo single internacional y tercero lanzado en Reino Unido fue In My Arms, un marchoso tema electropop, synth-pop y dance-pop producido por Calvin Harris y Richard Stannard cuyas letras hablan del sentimiento de profunda conexión y sensación de seguridad al estar con tu ser querido. ‘In My Arms’, que representaba a la perfección el sonido electrónico del álbum, tuvo un moderado desempeño comercial: ocupó el top 10 en las listas de venta de Reino Unido, Francia o Alemania pero resultó un fracaso en su nativa Australia.

Como cuarto single (y primero lanzado en tierras americanas) llegó All I See, un tema mid-tempo pop/R&B reminiscencia del álbum «Body Language» que habla del amor incondicional y profundo que siente Kylie por su pareja. Como último sencillo del álbum se lanzó The One, un enérgico tema dance-pop, synth-pop y electropop con el sello inconfundible de Freemasons cuyas letras hablan de la profunda conexión y deseo que tienen dos amantes. que se trata de una de las canciones más pegadizas y adictivas del álbum. Este tema recibió grandes elogios de la crítica pero fue lanzado de manera muy limitada en algunos países de Europa y no obtuvo buenas posiciones en las listas de venta. Entre los temas más destacados de «X» se encuentran ‘Speakerphone’, una de las dos contribuciones de Bloodshy & Avant al álbum (que resulta muy similar a otras producciones del dúo para Britney) y en la que la voz de Kylie aparece muy sintetizada, ‘Like a Drug’, un tema electropop de sonido oscuro que habla de la atracción adictiva por otra persona o ‘No More Rain’, uno de los momentos vulnerables del álbum y en el que la cantante habla de su experiencia contra el cáncer y su fuerza para superar las adversidades.

Kylie Minogue promocionó este álbum con la exitosa gira «Kylie X 2008», que recorrió todo el mundo y obtuvo muy buenas críticas por su gran espectáculo, el amplio catálogo de temas presentes y la envidiable forma física de la cantante pese a estar recién recuperada de una dura enfermedad. «X» alcanzó el #1 en Australia y top 5 en Reino Unido, sin embargo en el resto del mundo apenas ocupó el top 20 en Francia o Alemania y las ventas totales fueron bajas. En resumen, «X» es uno de los álbumes más infravalorados y desconocidos de la larga trayectoria de Kylie Minogue, pero en mi opinión es un trabajo sólido que contiene temas vanguardistas y arriesgados pero que capturan la esencia bailable y desenfadada de la cantante. Temas imprescindibles: Speakerphone, In My Arms, Like a Drug, The One, Wow, No More Rain y All I See. Puntuación: 8/10. 

Crítica de «The Life of a Showgirl» de Taylor Swift

Es indudable que Taylor Swift se ha convertido en una de las cantantes más famosas y populares de la última década gracias a una leal base de fans que la apoya de manera incansable e incondicional, pero también es innegable que ha llegado a saturar al público con un exceso de material discográfico, entre álbumes de estudio, reediciones y grabaciones de antiguos trabajos. El duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift tiene por título The Life of a Showgirl y en palabras de la propia cantante se trata de un trabajo vibrante y animado sobre su vida de artista y el momento personal de felicidad que está viviendo. Este álbum está formado por 12 temas pop con influencias pop/rock, Country y synth-pop compuestos por la propia Taylor y producidos por los reyes midas del pop, Max Martin y Shellback, artífices su viraje hacia el pop en el álbum «Red» y sus siguientes trabajos, «1989» y «Reputation». Este álbum fue grabado mientras la cantante de Pennsylvania se encontraba de gira por Europa y viajó varias veces a Suecia para trabajar con los dos hitmakers. Coincidiendo con la publicación del álbum se ha lanzado el single presentación, The Fate of Ophelia, que se trata de un tema up-tempo synth-pop en el que Taylor agradece a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, por su paciencia y constancia a la hora de conquistarla. El título de esta canción hace referencia al personaje protagonista de la obra «Hamlet» de Shakespeare, Ophelia, que se ahoga tras entrar en un estado de locura y ser rechazada románticamente. Taylor Swift ha seguido el mismo patrón utilizado con sus anteriores álbumes y no ha desvelado ningún sencillo promocional hasta la publicación del álbum, pero ello no ha evitado que ‘The Fate of Ophelia’ haya roto el récord de la canción más reproducida en un día en la historia de Spotify, con más de 30 millones de streams a nivel mundial.

La única artista invitada en el álbum es Sabrina Carpenter (la amenaza real de Taylor en el actual panorama pop), quien participa en la canción titular, ‘The Life of a Showgirl’, que se trata de una balada con influencias Country cuyas letras hablan de la vida de una chica que aspira a convertirse en una estrella del mundo del espectáculo y se enfrenta a diversos retos y desafíos en su camino. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Opalite’, un tema up-tempo pop/rock cuyas letras celebran la felicidad que se siente cuando has encontrado a la pareja perfecta o ‘Elisabeth Taylor’, una balada de sonido orquestal que explora temas como la fama o el romance y cuyo título proviene de la icónica actriz americana. También merece la pena reseñar ‘Actually Romantic’, en el que Taylor expresa su asombro por la excesiva atención que recibe por parte de una mujer obsesionada con ella (se especula que es una indirecta a la cantante Charli XCX) o ‘Ruin the Friendship’, con influencias Country y que habla del romance adolescente de Taylor con un chico de su colegio y que falleció años después. 

El esperado regreso de Taylor Swift al pop comercial tras varios álbumes de folk y sonido alternativo se ha quedado a medio gas, ya que la mayor parte del material presente es blando, insípido y anodino. Max Martin y Shellback han sido los artífices de algunos de los mejores temas pop de la historia de la música y han producido grandes éxitos para Britney Spears, Pink, Katy Perry, Kesha o la propia Taylor Swift, pero definitivamente no han estado demasiado inspirados en «The Life of a Showgirl» y han entregado un conjunto de temas genéricos y formulaicos. Sin embargo ambos maestros del pop han supuesto un soplo aire fresco en la música de Taylor, a quien le ha venido bien dejar de trabajar con Jack Antonoff, cuya repetitiva fórmula se estaba agotando. En resumen, «The Life of a Showgirl» no ofrece nada novedoso u original al panorama musical y pone de manifiesto el agotamiento creativo por el que atraviesa Taylor Swift, quien muestra pocos signos de evolución artística. Pese a sus evidentes defectos, «The Life of a Showgirl» supone un paso adelante con respecto a sus anteriores álbumes (excesivamente largos y aburridos) y supone su trabajo más ‘radio friendly’ desde «1989». Temas imprescindibles: The Fate of Ophelia, Opalite, Elisabeth Taylor, Actually Romantic y The Life of a Showgirl. Puntuación: 6/10.

Crítica de «Vie» de Doja Cat

Tras unos inicios musicales dentro de los géneros Hip Hop y R&B, Doja Cat desarrolló su faceta más pop en su tercer trabajo discográfico, Planet Her, con el que consolidó su fama internacional y se convirtió en una de las artistas más populares del panorama musical. «Planet Her» se convirtió en uno de los álbumes más exitosos del año 2021 gracias a hit singles como ‘Kiss Me More’, ‘Need to Know’ o ‘Woman’, que ocuparon los primeros puestos en las listas de venta y acumulan miles de millones de reproducciones en las plataformas musicales. Este álbum estaba formado por pegadizos temas R&B/pop con influencia Hip Hop en los que Doja Cat mostraba su versatilidad como cantante y rapera, sin embargo recibió algunas acusaciones de comprometer su integridad profesional y venderse al pop comercial. Pese a la gran longevidad comercial de «Planet Her» en las listas de venta y las incontables alegrías que le proporcionó, la artista californiana renegó tanto de este álbum como de «Hot Pink» y criticó a sus seguidores en las redes sociales «por apoyar álbumes tan mediocres», lo que demostraba muy poco respecto por su propio catálogo musical y una escasa integridad profesional. En el año 2023 la polémica artista publicó Scarlet, que abandonaba completamente el pop y se centraba en el sonido Hip Hop para demostrar su valía como rapera, que se había puesto en entredicho. Pese a contar con exitosos singles como ‘Paint the Town Red’ o ‘Agora Hills’, el álbum tuvo un desempeño comercial moderado y notoriamente inferior al conseguido por «Planet Her». Teniendo en cuenta que Doja Cat ha renegado de los álbumes que le han hecho famosa y muestra un desprecio reiterado hacia sus fans, es cuanto menos curioso que se encuentre entre los 40 artistas más escuchados a nivel mundial y supere los 50 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El quinto álbum de estudio de Doja Cat tiene por título Vie y está formado por 15 temas en los que regresa a la música pop y explora temas como el amor, el sexo o el romance. El álbum contiene gran inspiración de la música de los años 80 (con guiños a artistas como Janet Jackson o Prince) e incorpora elementos funk, synth-pop, R&B, Disco o New Jack Swing, sin olvidar su faceta Hip Hop ya que todas las canciones presentes contienen su característico rap. «Vie» ha sido grabado durante los últimos años en la costa azul francesa, de ahí la influencia que tiene la cultura y el glamour francés en el álbum, incluido el título. Amala Dlamini (el verdadero nombre de Doja Cat) ha compuesto todas las canciones presentes en el álbum y ha contado con la producción del omnipresente Jack Antonoff, su habitual colaborador Y2K, Kurtis McKenzie, Jeff Gitelman o Rob Bisel entre otros.

El single anticipo del álbum fue Jealous Type, un tema synth-pop de sonido ochentero y con influencias Disco/funk producido por Y2K y Jack Antonoff. En este tema, Doja Cat se muestra confusa sobre el amor y las elecciones, se siente celosa y lucha contra la inseguridad dentro de una relación complicada con un hombre vanidoso e impaciente. ‘Jealous Type’ ha tenido un desempeño moderado en las listas de venta y ha ocupado el top 20 en Reino Unido y el top 40 en Estados Unidos, Canadá o Australia, lo que supone un notorio retroceso comercial con respecto a ‘lead singles’ anteriores como ‘Kiss Me More’. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Stranger’, que muestra el lado más vulnerable de Doja y contiene un sonido de saxofón muy ochentero o ‘Gorgeous’, cuyas letras hacen referencia a que la belleza atrae la envidia y ser juzgado por los demás, aunque también es fuente de poder y confianza en uno mismo. Quizás el tema más llamativo es ‘Aaahh Men!’, que samplea la sintonía de la mítica serie «El coche fantástico» y en el que Doja rapea con su habitual tono exagerado sobre buscar a su hombre ideal mientras que se divierte con unos y otros. La cantante SZA, quien colaboró en el hit ‘Kiss Me More’, es la única artista invitada en el álbum y participa en ‘Take Me Dancing’. El aroma de la música de los 80 se evapora en temas como ‘Act of Service’ o ‘Make It Up’, que suenan fuera de lugar dentro del álbum debido a su sonido más centrado en el R&B y el Trap.

Doja Cat no ha parado de dar bandazos a lo largo de su carrera sin encontrar su estilo propio y se ha movido del Hip Hop, con el que ha recibido buenas críticas por sus grandes habilidades como rapera y liricista, al pop más comercial, que le ha dado una mayor popularidad y rédito comercial, lo que muestra una escasa credibilidad como artista. «Vie» no es un álbum de baja calidad en absoluto ya que encontramos un puñado de temas interesantes y pegadizos, pero resulta largo, contiene excesivo relleno y en conjunto no ofrece nada nuevo al panorama musical (ya saturado de música inspirada en los años 80). La mayoría de las canciones presentes en el álbum siguen la misma fórmula (parte pop cantada y un pequeño rap al final) por lo que acaban resultando repetitivas y poco originales. Además, Doja Cat es una talentosa rapera pero no destaca especialmente en su faceta como cantante, ya que tiene un rango vocal muy limitado. Temas imprescindibles: Jealous Type, Stranger, Gorgeous, Aaahh Men!, Take Me Dancing y One More Time. Puntuación: 7/10.

Crítica de «That’s Showbiz Baby!» de Jade

Con 6 álbumes publicados y una sólida carrera de más de una década, Little Mix se convirtió en uno de los grupos femeninos más estables y con una trayectoria más consistente dentro de la historia reciente del pop. Solo basta recordar que Spice Girls, una de las ‘girl bands’ más importantes, solo publicaron tres álbumes, The Pussycat Dolls apenas dos y Fifth Harmony, quizás sus mayores competidoras, solo tres. Una de las razones por las que Little Mix tuvieron una carrera más larga y estable que la mayoría de ‘girl bands’, más allá de la gran calidad de sus álbumes y la magnífica selección de singles lanzados, es que ninguna de las componentes sobresalía por encima de las demás y había un reparto igualitario de solos en las canciones, a diferencia de Destiny’s Child o The Pussycat Dolls, en las que existía una líder que acaparaba todos los focos y el micrófono. En diciembre de 2020, apenas un mes después del lanzamiento de «Confetti», Jesy Nelson anunció su salida de Little Mix. El grupo siguió con la promoción del exitoso álbum como cuarteto y el año siguiente publicaron un disco de grandes éxitos a la vez que anunciaban su separación temporal. Los embarazos de dos de las componentes, el cansancio por el frenético ritmo de trabajo desde sus inicios y sus deseos de lanzarse en solitario fueron las causas de la pausa temporal de Little Mix, las cuales demostraron más compañerismo y sororidad que la mayoría de ‘girl bands’ existentes. Tras la decepcionante carrera como solista de Jesy, las componentes de Little Mix también hicieron sus pinitos en solitario al margen del grupo. Tanto Perrie como Leigh-Anne han lanzado varios singles en solitario que han sido bien recibidos por los habituales seguidores del grupo, sin embargo han tenido un mediocre desempeño comercial y no han sido capaces de ampliar su público objetivo. La gran sorpresa la ha dado Jade Thirlwall, quien fue la última componente en lanzarse en solitario pero la primera en publicar su álbum debut y es precisamente la que más se ha alejado del estilo musical característico de Little Mix. Cabe destacar que Leigh-Anne lanzó un EP en mayo del año pasado y Perrie publicará su primer álbum a finales de septiembre.

El álbum debut de Jade (que ha dejado atrás su apellido para su carrera en solitario) tiene por título That’s Showbiz Baby! y está formado por 14 temas que cuentan con la producción de importantes nombres de la industria musical como Mike Sabath, Oscar Görres, Cirkut o Lostboy, responsables de algunos de los mayores éxitos pop recientes. «That’s Showbiz Baby!» se trata de un álbum ecléctico, de sonido arriesgado y experimental que se aleja del pop comercial de Little Mix y se centra en el electropop, synth-pop y dance-pop, aunque también aparecen elementos Disco, funk o R&B. La cantante inglesa ha afirmado que el sonido presente en el álbum se inspira en los artistas que ha escuchado desde pequeña, como Madonna, Janet Jackson, Spice Girls o Diana Ross. A diferencia de las canciones que hacía junto a Little Mix (de naturaleza más genérica y con las que la mayoría de sus fans podían identificarse), este álbum contiene letras personales y autobiográficas en las que Jade habla de relaciones pasadas o la sexualidad femenina, pero sobretodo profundiza en sus experiencias dentro del ‘show business’. En el momento de la publicación del álbum se han lanzado 4 singles oficiales y 3 sencillos promocionales (casi la mitad del contenido del álbum ya ha sido desvelado), lo que ha disminuido en parte el factor sorpresa.

Para dar con el primer single tenemos que retroceder hasta julio del año pasado, cuando vio la luz Angel of My Dreams, que se trata de un tema de carácter experimental, con varios cambios de ritmo y que comienza como una grandiosa balada pop para convertirse en un caótico tema up-tempo que combina electropop, synth-pop y dance-pop. ‘Angel of My Dreams’ está producido por Mike Sabath y contiene una interpolación del famoso tema ‘Puppet on a String’ de Sandie Shaw, que ganó el festival de Eurovisión en los años 60. Sus letras hablan de las experiencias de Jade en la industria musical (con la que mantiene una especie de relación tóxica), con referencias a las desavenencias de Little Mix con Simon Cowell, creador de X Factor UK y propietario de Syco Music, la discográfica del grupo durante sus inicios. Este single tuvo un gran desempeño comercial en Reino Unido: ocupó el top 10 en la lista británica y supera los 60 millones de reproducciones en Spotify. ‘Angel of My Dreams’ es un tema innovador, arriesgado y distinto a lo que se escucha actualmente en el panorama pop y destaca por la gran ejecución y versatilidad vocal de Jade. Este tema fue aclamado por prestigiosas publicaciones musicales como The Guardian, Billboard o Rolling Stone, los cuales lo consideraron uno de los mejores temas del 2024 y recibió una nominación a canción del año en los BRIT Awards.

Como agradecimiento a sus fans por el masivo apoyo a ‘Angel of My Dreams’, la cantante inglesa lanzó un nuevo tema, pero aclaró que tan solo se trataba de un sencillo promocional para amenizar la espera del álbum. Midnight Cowboy es un tema de carácter electrónico y experimental, que destaca por su martilleante percusión y en el que Jade canta y rapea sobre su tener control de su propia sexualidad. Tras ‘Midnight Cowboy’ llegó el segundo single oficial, Fantasy, que se trata de un marchoso tema Disco/funk cuyas letras hablan de positivismo sexual, feminidad y de realizar sus fantasías sexuales, convirtiéndose en un auténtico himno de empoderamiento femenino. Este tema se inspira en el sonido Disco de los años 70 de artistas de la talla de Donna Summer o Diana Ross y guarda similitudes con el estilo presente en álbumes como «What’s Your Pleasure?» de Jessie Ware o «Disco» de Kylie Minogue. ‘Fantasy’ resultaba otro acierto por parte de Jade debido a su ritmo bailable y su versatilidad vocal. Pese a su gran potencial y las buenas críticas recibidas, este single tuvo un mediocre desempeño comercial en la lista británica y apenas alcanzó el top 60. Ya en 2025 llegó un nuevo sencillo promocional, It Girl, que se trata de un enérgico tema electropop producido por Lostboy y Cirkut en cuyas letras Jade habla de su paso por X Factor, la búsqueda de su independencia y vuelve a lanzar dardos contra Simon Cowell. ‘It Girl’ consiguió alcanzar el top 50 en la lista británica a pesar de ser un sencillo promocional.

Como tercer single se lanzó FUFN (Fuck You for Now), un tema electropop de sonido más convencional producido por Lostboy y compuesto por Jade junto a la cantante Raye. El concepto de ‘FUFN’ está inspirado en un sueño que tuvo Jade en el que su novio le engañaba y sus letras hacen referencia a una gran discusión con su pareja que no acaba en ruptura sino en un momento de desahogar su ira hacia su novio. ‘FUFN’ tuvo un buen desempeño comercial y alcanzó el top 25 en la lista británica, convirtiéndose en el segundo single más exitoso del álbum. El cuarto single lanzado (y sexto avance del álbum) ha sido Plastic Box, un pegadizo tema synth-pop y electropop que contiene unas letras muy personales en las que explora la inseguridad irracional y los celos hacia las relaciones pasadas de tu pareja. Este tema ha sido producido por Oscar Görres, responsable de ‘We Can’t Be Friends’ de Ariana Grande, con el que guarda ciertas similitudes en cuanto a estilo musical. ‘Plastic Box’ ha ocupado el top 50 en la lista británica. Coincidiendo con la salida del álbum se ha lanzado otro single, Uncondicional, que se trata de un tema up-tempo electropop cuyas letras hablan del amor incondicional de su madre, que pese a las enfermedades que ha sufrido a lo largo de su vida, siempre la apoyó en su camino hacia el estrellato.

Los álbumes debut, sobretodo de aquellos artistas que han formado parte de famosos grupos, suelen ser eclécticos, poco cohesivos y carecen de una dirección musical clara o concreta porque el cantante en cuestión todavía no ha encontrado su personalidad propia como artista ni ha encontrado el género con el que se siente más cómodo (véase como ejemplo Geri Halliwell). «That’s Showbiz Baby!» de Jade no es una excepción y podemos apreciar su variedad y eclecticismo en temas como ‘Glitch’, un medio tiempo influenciado por el R&B alternativo en el que Jade explora sus inseguridades y describe una relación tóxica o ‘Before You Break My Heart’, un tema Disco de sonido retro que contiene una interpolación de ‘Stop! In the Name of Love’ de las Supremes. Los temas inéditos del álbum no son tan potentes como los singles lanzados pero merece la pena reseñar la balada ‘Silent Disco’, que explora la intimidad y conexión profunda entre dos personas, ‘Lip Service’, un tema synth-pop de carácter mid-tempo que habla de sexo oral o ‘Self Saboteur’, una de las primeras canciones que Jade escribió para el álbum y en cuyas letras admite su miedo a enamorarse y afirma que suele sabotear las relaciones que inicia.

Tras la separación de Little Mix, en un principio tuve ciertas reticencias en seguir las carreras de sus componentes en solitario, sin embargo ha resultado una agradable sorpresa presenciar el inicio de la carrera como solista de Jade, cuyo debut ha supuesto un soplo de aire fresco en el panorama pop y la ha situado como la alumna más aventajada de su grupo. Con su carismática personalidad, su simpatía, frescura y sencillez, Jade Thirlwall se ha ganado al público y ha conseguido hacerse un importante hueco en el panorama pop europeo. «That’s Showbiz Baby!» es un álbum entretenido y disfrutable, compuesto por un sólido conjunto de canciones que ponen de manifiesto la versatilidad y el excepcional talento vocal de Jade, además de sus solventes habilidades como compositora. Uno de los pocos puntos en contra del álbum es que, tras una magnífica selección de singles, el resto de los temas presentes no resultan tan impactantes y todavía se hace más evidente debido a la cuestionable secuencia del álbum, en la que todos los sencillos están colocados en las 7 primeras posiciones. Tampoco ha ayudado el ‘rollout’ tan extenso que ha tenido el álbum y el lanzamiento de demasiados singles previos a su publicación, que ha reducido notoriamente el hype. Sin duda «That’s Showbiz Baby!» es uno de los álbumes pop más destacados del 2025. Temas imprescindibles: Angel of My Dreams, Fuck You for Now, It Girl, Plastic Box, Unconditional, Fantasy y Before You Break My Heart. Puntuación: 8/10.

Crítica de «Man’s Best Friend» de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter pasó de ser una cantante popular entre el público joven estadounidense a alcanzar las mieles del éxito a nivel internacional gracias a ‘Espresso’, que se convirtió en uno de los temas más populares del año pasado, obtuvo altísimas cifras de streaming y alcanzó las primeras posiciones en las listas de venta de todo el mundo. Tanto ‘Espresso’ como ‘Please Please Please’ y ‘Taste’, los cuales lograron también un gran éxito comercial, formaban parte de Short n’ Sweet, el sexto álbum de la trayectoria musical de Sabrina, pero el primero en despuntar a nivel internacional y considerado por la propia cantante como su ‘debut’ dentro de su etapa como mujer adulta. «Short n’ Sweet» se convirtió en uno de los álbumes más vendidos del año pasado y a principios del 2025 vio la luz su reedición, que incorporaba varios temas como ‘Busy Woman’ que elevaban el álbum en su conjunto. Además de por su talento como cantante y compositora, Sabrina Carpenter se ha ganado al público por su simpatía y carismática personalidad, convirtiéndose en la ‘pop star’ del momento. Sin apenas un respiro y aprovechando su gran momento de popularidad, Sabrina lanzó el pasado mes de junio el single presentación de su nuevo álbum, Manchild, que se trata de un marchoso tema synth-pop con influencias Country compuesto por Sabrina Carpenter junto a Amy Allen y producido por su habitual colaborador Jack Antonoff. La joven cantante hace gala nuevamente de su afilada pluma y su particular sentido del humor al hablar de la naturaleza infantil e inmadura de un hombre que ha sido su ex-pareja. ‘Manchild’ es una canción pegadiza y solvente que cuenta con el inconfundible estilo de Sabrina y su satírico componente lírico, pero no resulta tan original y llamativa como sus anteriores singles. En el terreno comercial ‘Manchild’ se ha convertido en otro éxito para Sabrina: debutó en el #1 de las listas de Estados Unidos o Reino Unido y ha alcanzado el top 5 en Canadá o Australia. Pese a no haber logrado igualar el éxito masivo de ‘Please Please Please’ o ‘Espresso’, que superan los mil y dos mil millones de reproducciones en Spotify respectivamente, ‘Manchild’ acumula unos dignos 300 millones de escuchas en dicha plataforma musical.

El séptimo álbum de estudio de Sabrina Carpenter se titula Man’s Best Friend y está formado por 12 temas pop que siguen la estela musical de su anterior trabajo e incorporan elementos synth-pop, Disco, Country o R&B. La artista nacida en Pennsylvania ha contado nuevamente con la ayuda de su habitual colaboradora Amy Allen (quien ha compuesto todos los temas presentes junto a ella) y los productores Jack Antonoff y John Ryan, responsables de su anterior álbum. La portada de «Man’s Best Friend», en la que encontramos a Sabrina arrodillada y en una posición sumisa siendo agarrada del pelo por un hombre, no ha estado exenta de polémica debido a su connotación de vulnerabilidad y deshumanización como mujer. Sin embargo, quien haya escuchado sus canciones y la conozca mínimamente sabe que esta controvertida portada alberga ironía y doble sentido, puesto que Sabrina es una mujer fuerte e independiente y ampliamente conocida por sus letras de empoderamiento femenino en las que rechaza y critica a los hombres inmaduros, incultos y emocionalmente incapaces de comprometerse. Coincidiendo con la publicación del álbum se ha lanzado el segundo single, Tears, que se trata de un tema up-tempo de estilo Disco/pop que intenta replicar la fórmula de ‘Espresso’ pero no cuenta con un estribillo tan pegadizo. En las letras de ‘Tears’, Sabrina declara que el comportamiento educado y las buenas maneras de su hombre le hacen excitarse. Este tema ha contado con un videoclip de alto presupuesto que comienza como una película de terror para terminar convirtiéndose en una fiesta discotequera con Drag Queens y mucho baile.

En «Man’s Best Friend» no encontramos tantos temas con potencial de hit como en «Short n’ Sweet», sin embargo hay un par que destacan por encima del resto y tienen muchas posibilidades de ser futuros singles. ‘My Man on Willpower’ es un tema con ciertos toques Country en cuyas letras Sabrina se queja de que su hombre tiene mucha fuerza de voluntad, templanza y autocontrol (a diferencia de los chicos que le suelen gustar), lo que provoca que no quiera tener contacto sexual con ella. Por su parte, ‘House Tour’ es un tema synth-pop y post-Disco muy ochentero que relata los estadios iniciales de una relación y en cuyas letras Sabrina muestra por primera vez su casa a un chico y le pide que se sienta cómodo en ella. También merece la pena reseñar ‘Goodbye’, una canción influenciada por el estilo de ABBA y que describe una ruptura en la que hay rencor y resentimiento. La pícara cantante saca a relucir sus satíricas e ingeniosas letras en temas como ‘Never Getting Laid’, en el que tras una ruptura, desea a su ex que abrace el celibato y nunca más vuelva a tener sexo.

En resumen, «Man’s Best Friend» es un álbum ameno y agradable de escuchar gracias a la bonita voz de Sabrina Carpenter pero no cuenta con canciones tan efectivas e inmediatas como las presentes en «Short n’ Sweet» y en su conjunto resulta menos llamativo y original. Los puntos fuertes del álbum son la cuidada producción, el innegable talento como compositora de Sabrina y su manera sarcástica e irónica de relatar sus relaciones con los hombres. En «Man’s Best Friend» no encontramos joyas de la talla de ‘Espresso’ o ‘Please Please Please’ y se nota que el álbum ha sido concebido y creado con prisa en un intento por capitalizar el extraordinario momento de popularidad que vive la cantante. Confiemos en que Sabrina se haya guardado un par de ases en la manga y publique una reedición del álbum tan interesante como sucedió con «Short n’ Sweet». Temas imprescindibles: Manchild, Tears, My Man on Willpower, House Tour y Goodbye. Puntuación: 7/10.

Crítica de «Don’t Click Play» de Ava Max

Ava Max supuso un soplo de aire fresco dentro del panorama pop durante los primeros años de la década del 2020 gracias a su primer álbum, «Heaven & Hell«, el cual contó con exitosos singles como ‘Sweet but Psycho’ o ‘Kings & Queens’, que obtuvieron excelentes cifras de streaming, ocuparon la parte alta de las listas de venta y dispararon la popularidad de la cantante americana. Tras su impresionante debut, Ava Max regresó en 2023 con «Diamonds & Dancefloors», que seguía los pasos de su predecesor y resultaba un trabajo muy sólido, sin embargo tuvo un desempeño comercial notoriamente inferior. Durante el año pasado Ava realizó diversas colaboraciones con otros artistas y también lanzó un par de temas propios que en su momento fueron catalogados como los singles presentación de su tercer álbum de estudio. Tanto ‘My Oh My’ como ‘Spot a Fake’ no se alejaban demasiado de la habitual fórmula de Ava Max y se trataban de marchosos temas dance-pop de naturaleza bailable y que contaban con estribillos pegadizos e inmediatos. Ambos temas formaban parte de la versión inicial de su nuevo álbum, sin embargo la cantante americana declaró que habían sido descartados del ‘track listing’ final debido a motivos personales que le hicieron cambiar el rumbo del álbum.

El pasado mes de febrero llegó el definitivo single presentación del álbum, Lost Your Faith, que se trata de un tema pop/rock producido por Pink Slip en el que Ava Max relata una dolorosa ruptura sentimental. Este tema llamaba la atención por su cambio de dirección hacia el sonido pop/rock e incorporaba un potente solo de guitarra eléctrica, aunque el estribillo mantenía el espíritu ‘power pop’ de otros himnos de Ava como ‘Kings & Queens’. Pese a ser un tema potente y un solvente ‘lead single’, ‘Lost Your Faith’ recibió escasa promoción por parte de su discográfica y tuvo un impacto comercial mínimo. Como segundo single se lanzó Lovin Myself, un tema up-tempo de estilo electropop producido nuevamente por Pink Slip en el que la cantante se define como una superviviente del desamor y declara que está intentando reconectar consigo misma, ya que no necesita a nadie, puesto que se está amando a sí misma. Sin apenas un respiro llegó el tercer single, Wet, Hot American Dream, que se trataba de un animado tema electropop y dance-pop en cuyas letras Ava pide a su amante que le cuente sus fantasías y secretos más ocultos a la vez que añade una imaginería americana.

Durante el último mes no hemos tenido ninguna noticia de Ava Max y se ha mantenido inactiva en sus redes sociales, lo que resulta un comportamiento un tanto extraño teniendo en cuenta que las semanas antes del lanzamiento de un álbum son clave en la campaña promocional y es precisamente cuando los artistas se mantienen más activos en sus redes sociales y realizan entrevistas en medios de comunicación y apariciones en programas de televisión. Más tarde hemos sabido que la cantante ha pasado por malos momentos personales que le han impedido estar presente en el foco mediático. Con el hype por los suelos debido al desastroso rollout del álbum y sin un single exitoso que respalde su publicación, se ha puesto a la venta el nuevo trabajo discográfico de Ava Max.

El tercer álbum de estudio de Ava Max tiene por título Don’t Click Play y está formado por 12 temas pop que siguen la estela musical de sus anteriores trabajos y profundizan en el dance-pop y el electropop. Las rupturas sentimentales que ha sufrido Ava y el posterior proceso de curación emocional han sido la fuente de inspiración en las letras de las canciones presentes, además de tocar temas como el auto-empoderamiento o las críticas recibidas a través de las redes sociales. «Don’t Click Play« no se aleja demasiado de la fórmula musical y el sonido de los anteriores trabajos de la cantante de Milwaukee, sin embargo la principal diferencia es que el productor Cirkut (su mano derecha, artífice de sus mayores éxitos y ex-pareja) no participa en este proyecto y ha sido sustituido por otros productores de la talla de Pink Slip, Inverness, Frequency o David Stewart entre otros. Pese a su ruptura sentimental, Cirkut y Ava siguieron trabajando juntos, sin embargo el motivo del distanciamiento entre ambos se produjo cuando el productor inició una relación secreta con Madison Love (amiga, compositora y co-autora de varios de sus canciones), lo que fue visto por Ava como una traición por parte de dos personas de su máxima confianza.

Con «Don’t Click Play» Ava Max ha querido demostrarse a sí misma y a los demás que es capaz de seguir creando hits sin la ayuda de Cirkut. Como veremos más adelante, este objetivo solo se ha conseguido en parte. Una de las canciones más llamativas y reveladoras del álbum es ‘Don’t Click Play’, en la que Ava aborda el odio que recibe en las redes sociales y habla por primera vez de las críticas que ha recibido desde el principio de su carrera en las que se le acusa de ser una imitadora de Lady Gaga y se le critica por su afición a usar samplers en sus canciones. En una de las líneas del tema, Ava incluso comenta de manera irónica que ‘Kings & Queens’ queda bien junto a ‘Poker Face’. Otro de de los temas más destacados es ‘World’s Smallest Violin’, perteneciente a las sesiones de grabación de «Diamonds & Dancefloors» y que resulta un himno de autoestima e independencia tras una ruptura, ya que en sus letras Ava afirma tomar el control de su vida tras el desamor y trata de evitar comportamientos tóxicos como volver con su ex. También merece la pena reseñar ‘Sucks to Be My Ex’, un pegadizo tema dance-pop cuyas letras hablan de una ruptura sentimental y el sentimiento de confianza y empoderamiento que se siente después o ‘Know Somebody’, uno de los pocos temas mid-tempo del álbum y en el que explora los sentimientos de traición y decepción. El resto de temas presentes en el álbum, pese a ser pegadizos y bailables, resultan genéricos, derivativos de los trabajos anteriores de Ava Max y no ofrecen nada nuevo al panorama musical.

Con un magnífico álbum debut y varios hits a sus espaldas, Ava Max parecía tener un prometedor futuro por delante, sin embargo la falta de criterio por parte de su management, las erróneas decisiones tomadas en torno a su carrera, la escasa promoción por parte de su discográfica y sus desacertadas colaboraciones con otros artistas han hecho que el globo del éxito de la cantante esté deshinchándose a pasos agigantados y el interés por parte del público haya disminuido dramáticamente. Pese a que «Don’t Click Play» no llega al gran nivel de sus anteriores álbumes (que son dos auténticas obras maestras del pop), no nos encontramos ante un proyecto de baja calidad en absoluto, ya que se trata de un álbum solvente y más que digno que contiene un conjunto de canciones entretenidas, pegadizas y con estribillos efectivos e inmediatos (que sigue siendo la seña de identidad de Ava Max), sin embargo por primera vez encontramos algún tema de relleno y no resulta tan consistente y cohesivo como «Heaven & Hell» o «Diamonds & Dancefloors».

Sin duda Cirkut fue una pieza esencial en el éxito de la cantante y su ausencia se echa en falta en este trabajo, sin embargo Ava Max sigue manteniendo su habilidad para crear canciones divertidas y pegadizas. En una de las pocas entrevistas que ha concedido recientemente, Ava se quejaba de que posiblemente sea la artista peor gestionada de la historia de música, y efectivamente no se equivoca, ya que su discográfica y su equipo de management no han sabido explotar su talento como artista. Sin duda la cantante de ascendencia albanesa podría haber ocupado una posición dominante en el pop de esta década si hubiera estado mejor dirigida y aconsejada. El título del álbum («no le des al play»), además de premonitorio, ha resultado un tanto confuso para el público y no ha ayudado en absoluto a su desempeño comercial. Temas imprescindibles: Lost Your Faith, Lovin Myself, Sucks to Be My Ex, World’s Smallest Violin, How Can I Dance y Don’t Click Play. Puntuación: 7’5/10.

Los mejores álbumes del 2025 (1ª parte del año)

6. American Heart de Benson Boone.

En 2024 vio la luz «Fireworks & Rollerblades», el álbum debut de Benson Boone, el cual ocupó el top 10 en la lista americana de álbumes y fue certificado platino en Estados Unidos. Este álbum incluye el exitoso single ‘Beautiful Things’, que alcanzó el #2 en la lista americana y ha destacado por su gran longevidad en la misma, ya que después de un año y medio de su lanzamiento todavía ocupa el top 10 de la lista Billboard. Desde entonces la popularidad del joven cantante creció como la espuma entre el público joven no solo por sus pegadizas canciones sino gracias a sus enérgicas actuaciones en directo, sus llamativos atuendos y su carismática e irreverente personalidad. En febrero de este año llegó el single presentación de su nuevo álbum, Sorry I’m Here for Someone Else, que se trata de un enérgico tema up-tempo de estilo pop/rock y synth-pop producido por Jason Evigan cuyas letras hablan sobre pasar página de una antigua relación sin guardar rencor a tu ex-pareja. En ‘Sorry I’m Here for Someone Else’ Benson describe un incómodo encuentro en un restaurante con un antiguo amor mientras duda si decirle que está esperando a su nueva pareja para no hacerle daño. Este tema sin duda supone una gran elección como primer single debido a su ritmo contagioso, sus pegadizas letras y la magnífica ejecución vocal de Benson Boone. Como segundo single se lanzó Mystical Magical, un tema pop/rock y synth-pop de sonido retro que contiene una interpolación de ‘Physical’ de Olivia Newton-John y recuerda el estilo del último álbum de Harry Styles. Este tema producido por Evan Blair habla de vivir el momento y disfrutar al máximo el tiempo que pasas con tu amante porque no sabes cuánto tiempo va a durar. Como tercer single se lanzó Momma Song, una emotiva pero poco memorable balada en cuyas letras reflexiona sobre el paso del tiempo y habla del amor que profesa a su madre y anhela pasar más momentos junto a ella. El segundo álbum de Benson Boone tiene por título American Heart y está formado por 10 temas encuadrados dentro del pop/rock al igual que su predecesor, pero destaca por su influencia del sonido synth-pop y tiene un cierto toque retro. El joven cantante ha compuesto todos los temas presentes en el álbum junto a su habitual colaborador Jack LaFrantz y cuenta con la producción de Jason Evigan, Evan Blair, Malay y Jason Suwito, quienes ya participaron en su anterior trabajo. Benson Boone ha declarado que compuso todas las canciones del álbum en un periodo de tan solo 17 días y se inspiró en Bruce Springsteen y la música tradicional americana. Coincidiendo con la publicación del álbum se desveló el videoclip de Mr Electric Blue, que se trata de un marchoso tema pop/rock cuyas letras hablan de la admiración de Benson por su padre y cómo de pequeño le idolatraba como si fuera un superhéroe. Uno de los temas más destacados del álbum es ‘Young American Heart’, que refleja el espíritu joven, rebelde e indómito de Benson y cuyas letras hacen referencia a un accidente de coche que sufrió a los 16 años junto a un amigo, quien estuvo a punto de morir, lo que supuso un punto de inflexión en su vida y le hizo reflexionar sobre su futuro. «American Heart» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en el segundo top 10 de Benson en Estados Unidos. En resumen, «American Heart» mantiene el buen nivel de su predecesor y está formado por un breve conjunto de canciones entretenidas y disfrutables pero que no muestran una excesiva evolución musical con respecto a «Fireworks & Rollerblades» debido a su escasa diferencia temporal. La ejecución vocal de Benson Boone es uno de los puntos fuertes del álbum: si bien no posee una voz especialmente distintiva, sí resulta potente y alcanza sin problema los tonos más agudos. Por otra parte, las canciones presentes no destacan por tener un componente lírico excesivamente profundo o elaborado, pero Benson tiene un gran futuro por delante para mejorar sus habilidades como compositor. Este álbum, más que recordar a la música de Bruce Springsteen, guarda ciertas similitudes con los últimos trabajos de Harry Styles y destaca por su sonido retro y su mayor componente synth-pop. Puntuación: 7/10.

5. Something Beautiful de Miley Cyrus.

Miley Cyrus vivió un gran momento profesional en 2023 gracias al tremendo éxito cosechado por el single ‘Flowers’, el cual alcanzó el #1 en las listas de prácticamente todo el mundo y consiguió cifras astronómicas de streaming. Dos años después de «Endless Summer Vacation» ha llegado el noveno trabajo discográfico de la cantante americana, Something Beautiful, que se trata de un álbum visual que contiene una temática existencial y se centra en el proceso de curación de los traumas y encontrar la belleza incluso en los rincones más oscuros de la vida. En el terreno musical, «Something Beautiful» es un álbum encuadrado dentro del pop que incorpora influencias dance-pop, pop/rock, synth-pop o Disco, sin embargo destaca por su carácter experimental y contiene cambios de ritmo y elementos disruptivos, por lo que podríamos denominarlo como pop progresivo. Miley ha participado en la composición de los 13 temas presentes y ha contado con la ayuda de un gran número de compositores y productores de la talla de Shawn Everett, Kid Harpoon, Michael Pollack, Jonathan Rado, Alec O’Hanley o BJ Burton entre otros. Las letras de las canciones hablan sobre el desamor, la muerte, la incertidumbre de la existencia y encontrar un punto de belleza en los momentos más difíciles de nuestra vida. El componente lírico es uno de los aspectos más destacados del álbum y muestra una gran madurez y evolución de Miley como compositora. El single presentación del álbum fue End of the World, un tema pop up-tempo de sonido retro que contiene influencias dance-pop y Disco y cuyas letras hablan de vivir la vida al máximo como si llegara el fin del mundo. Antes de la publicación del álbum se lanzaron varios sencillos promocionales: ‘Something Beautiful’, que se trata de una balada de R&B alternativo con elementos jazz y Soul (aunque durante el estribillo incorpora elementos experimentales y del rock progresivo acompañado de voces distorsionadas por parte de Miley) cuyas letras hacen referencia a la búsqueda de las cosas bonitas que ofrece la vida o ‘More to Lose’, una balada de rica instrumentación que habla de una relación fallida y muestra el lado más honesto y personal de Miley. Coincidiendo con la publicación del álbum llegó otro sencillo promocional, Easy Lover, que se trata de un tema pop/rock cuyas letras hablan de una complicada relación en la que Miley es incapaz de dejar a su pareja incluso cuando el amor se vuelve doloroso. En la primera parte del álbum se concentran los sencillos promocionales pero aparecen demasiados temas lentos y dos interludios innecesarios. La segunda parte resulta notablemente superior y encontramos canciones más bailables, divertidas y que destacan por su larga duración. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Golden Burning Sun’, un tema mid-tempo con cierto aroma pop/rock que habla del amor incondicional o ‘Walk of Fame’, un tema synth-pop de carácter up-tempo cuyas letras hacen referencia de los efectos que conllevan la fama y el estrellato. En resumen, «Something Beautiful» es un álbum elegante y bien producido que destaca por su componente lírico y su variedad de géneros presentes. Además de su labor como compositora, se aprecia una gran evolución como artista de Miley Cyrus. Mientras que «Endless Summer Vacation» contenía demasiado relleno y no resultaba un álbum especialmente memorable pero albergaba singles llamativos y de gran calidad, «Something Beautiful» es cohesivo, muestra un carácter experimental a la vez que resulta comercial y accesible, sin embargo no hay hits potenciales ni temas especialmente distintivos, aunque sí un conjunto digno de ‘album tracks’. Puntuación: 7/10.

4. Why Not More? de Coco Jones.

En 2022 la cantante Coco Jones publicó el EP What I Didn’t Tell You, su trabajo discográfico más ambicioso hasta la fecha, con el que se abrió a un mayor público y se hizo un importante hueco en el panorama R&B estadounidense. La reedición de «What I Didn’t Tell You» fue nominada a mejor álbum de R&B en los premios Grammy del año 2024 y ‘ICU’ se convirtió en su primer tema que entraba en la lista americana de singles y fue nominado a mejor actuación R&B en los Grammy del mismo año. Courtney Michaela Jones es conocida también por su faceta de actriz y ha protagonizado recientemente el remake de la famosa serie ‘El Príncipe de Bel-Air’, en la que interpretaba a Hilary Banks. En el mes de abril vio la luz el álbum debut de Coco Jones, Why Not More?, en el que muestra su crecimiento como mujer y artista durante los últimos años. El álbum está formado por 14 temas, principalmente baladas y medios tiempos R&B, compuestos por la propia cantante junto a importantes productores de la talla de London on da Track, Stargate, Cardiak, Eric Hudson o Cirkut. A lo largo de las canciones que forman parte del álbum Coco habla de amor y explora la complejidad de las relaciones. En mayo del año pasado llegó el single presentación del álbum, Here We Go (Uh Oh), que se trata de una balada R&B mid-tempo producida por Cardiak en cuyas letras Coco relata cómo su ex-pareja, un hombre inmaduro e incapaz de comprometerse, intenta volver con ella pero sus amigos le aconsejan que no lo haga y evite tener contacto con él. Ya en 2025 llegó Taste, un tema R&B mid-tempo producido por Stargate y Jasper Harris que samplea el estribillo del icónico ‘Toxic’ de Britney Spears y en cuyas letras Coco, al igual que la princesa del pop, habla de un amante del que no puede desengancharse. El single previo a la publicación del álbum ha sido You, una balada R&B producida por London on da Track en la que Coco deja a un lado el drama y las relaciones turbulentas y habla del gran momento de amor que está viviendo con su pareja. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘On Sight’, en cuyas letras Coco pide a su amante que sea sincero y no esconda sus sentimientos o ‘Keep It Quiet’, en el que explora los conflictos que surgen en las relaciones. En resumen, «Why Not More?» resulta cohesivo y destaca por su elegante producción y la magnífica ejecución vocal de Coco Jones. «Why Not More?» guarda similitudes con «Revenge» de Muni Long, uno de los mejores álbumes de R&B del año pasado, lo cual es un gran cumplido para la joven cantante de Tennessee. Los únicos puntos en contra del álbum son la gran abundancia de medios tiempos y baladas y el uso excesivo de samplers de famosas canciones. Coco Jones no resulta una vocalista distintiva o con una personalidad marcada que le haga diferenciarse del resto de competidoras, sin embargo es una artista talentosa a la cual le auguro un gran futuro en el mundo de la música y concretamente en el género R&B. Puntuación: 7’5/10.

3. Hurry Up Tomorrow de The Weeknd.

A finales de enero llegó el quinto álbum de estudio de The Weeknd, titulado Hurry Up Tomorrow y se trata de la tercera y última parte de una trilogía iniciada por el cantante canadiense con «After Hours», que representaba el infierno (la oscuridad, la vida disoluta de Abel y sus pensamientos atormentados y autodestructivos) y continuaba con «Dawn FM», el purgatorio (la madurez del artista y el comienzo de una nueva etapa más alegre en su vida). «Hurry Up Tomorrow» representa el paraíso y supone la cúspide creativa de este ambicioso y complejo proyecto creado por Abel Tesfaye, elaborado con temas existenciales y auto-referenciales. En «Hurry Up Tomorrow» seguimos encontrando las influencias ochenteras presentes en sus dos últimos trabajos a través de temas up-tempo de sonido synth-pop y electropop, sin embargo en esta ocasión existe un predominio de baladas y medios tiempos encuadrados dentro del sonido R&B. Abel Tesfaye ha compuesto los 22 temas presentes en el álbum y entre los productores implicados se encuentran importantes nombres como Mike Dean, Metro Boomin, Oneohtrix Point Never, Cirkut, Tommy Brown o Pharrell Williams entre otros. Cabe destacar que Max Martin y Oscar Holter, mano derecha de The Weeknd en sus últimos trabajos y los artífices de hits de la talla de ‘Blinding Lights’ o ‘Save Your Tears’, disminuyen notoriamente su presencia en este álbum. En septiembre del año pasado llegó el supuesto single presentación del álbum, Dancing in the Flames, que se trata de un tema up-tempo de estilo synth-pop producido por Max Martin y Oscar Holter que sigue la estela musical de los anteriores singles de The Weeknd. Las letras de ‘Dancing in the Flames’ hablan a un amor apasionado que perdura en el tiempo a pesar del sentimiento de dolor y pérdida y en el que las referencias a los accidentes de conducción y llamas son una metáfora de una peligrosa e impredecible relación amorosa. ‘Dancing in the Flames’ fue descartado de la edición final del álbum debido a su escaso éxito comercial. Mientras que ‘Dancing in the Flames’ marcaba la transición perfecta entre los dos anteriores álbumes y «Hurry Up Tomorrow» debido a su sonido synth-pop y sus influencias ochenteras, los dos siguientes sencillos cambiaban radicalmente de estilo. Como segundo single se lanzó Timeless, un anodino tema mid-tempo de estilo Hip Hop y Trap que cuenta con la participación del rapero Playboi Carti. Este tema, producido por Mike Dean, Pharrell Williams y Ojivolta, explora temas como la auto-identidad o la transitoriedad de las relaciones amorosas dentro del vacío mundo de la fama. El siguiente single fue São Paulo, un extraño tema influenciado por el funk brasileño y que cuenta con la participación de la cantante brasileña Anitta. Uno de los temas más continuistas con respecto al sonido presente en los anteriores trabajos de The Weeknd es ‘Open Hearts’, que se trata de un tema up-tempo de estilo synth-pop y electropop que mantiene las influencias ochenteras de ‘Dancing in the Flames’ y su naturaleza bailable. En este tema, uno de los pocos producidos por Max Martin y Oscar Holter, Abel habla sobre la lucha de dar otra oportunidad al amor tras una ruptura sentimental. En mi opinión, ‘Open Hearts’ es el tema más sobresaliente del álbum y sería un gran candidato a siguiente single. Las influencias de la música de los años 80 y el uso de sintetizadores están presentes en temas como ‘Wake Me Up’, en el que Abel reflexiona sobre sus luchas internas y explora temas como el existencialismo o la búsqueda de la autenticidad o ‘Cry for Me’, que contiene ciertas influencias Trap al final de la canción y en el que vuelve a mostrar su lado más atormentado y sus sentimientos de dolor y sufrimiento. Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘Give Me Mercy’, que se trata de otra de las producciones de Max Martin y en la que admite los errores cometidos y pide piedad o ‘Take Me Back To LA’, un tema synth-pop de carácter mid-tempo que pertenece a las sesiones de grabación del álbum «After Hours» y en el que muestra su sentimiento de redención. El resto del álbum navega en un mar de temas downtempo R&B que recuerdan a los orígenes musicales del cantante. Es un placer encontrar en «Hurry Up Tomorrow» un gran número de temas R&B que le sientan como un guante a su agradable y bonito timbre de voz, sin embargo se echan en falta más canciones up-tempo como ‘Open Hearts’ o ‘Dancing in the Flames’, que continúan la senda musical explorada en los anteriores trabajos de la trilogía. «Hurry Up Tomorrow» no logra igualar el gran nivel de «After Hours» y «Dawn FM» pero se trata de un álbum sólido, magníficamente ejecutado por Abel a nivel vocal, muy cohesionado líricamente y con una magistral producción. Los puntos en contra son su larguísima extensión, la omisión de ‘Dancing in the Flames’ en la edición final del álbum y la desacertada elección de los singles, que no representan la esencia del álbum y resultan los temas más flojos. «Hurry Up Tomorrow» ha cerrado con broche de oro esta trilogía, la cual le ha convertido a The Weeknd en el artista más exitoso de los últimos años y el más escuchado en las plataformas de streaming. Puntuación: 7’8/10.

2. Princess of Power de Marina.

Una gran parte de los seguidores de Marina Diamandis, anteriormente conocida como Marina and the Diamonds, llevan reclamando desde hace muchos años la vuelta de la artista al estilo presente en el álbum «Electra Heart», considerado por muchos como su obra maestra y mejor trabajo hasta la fecha. La cantante galesa mostró su lado más divertido, irreverente y desenfadado durante la promoción de este trabajo y al finalizar dicha etapa enterró al personaje Electra Heart y se entregó a otros proyectos que se centraban en su lado más serio, introspectivo y maduro. Pese a que «Electra Heart» supone una parte importante en sus giras de conciertos y Marina siempre interpreta sus temas más populares (‘Primadonna’, ‘Bubblegum Bitch’ o ‘How to Be a Heartbreaker’), nunca ha acabado de reconciliarse con ese personaje y ha preferido dejarlo como parte de su pasado. El sexto álbum de estudio de Marina tiene por título Princess of Power y está formado por 13 canciones, principalmente temas up-tempo de estilo electropop y synth-pop, compuestos por la cantante galesa junto a CJ Baran, quien se ha encargado de la entera producción. «Princess of Power» es un álbum conceptual en el que Marina reivindica el amor como un superpoder que nos empodera y celebra el liderazgo de la mujer en nuestra generación. La cantante de ascendencia griega ha declarado que para la creación de este álbum se inspiró escuchando música alegre y eufórica de bandas de los años 70 como ABBA o divas del pop contemporáneas de la talla de Madonna o Kylie Minogue. «Princess of Power» es el primer álbum de Marina publicado de manera independiente tras abandonar Atlantic Records y toma el relevo del notable «Ancient Dreams in a Modern Land», publicado hace 4 años. Como suele ser habitual, la elección de los singles por parte de Marina ha sido excepcional, ya que nos ha presentado su nuevo álbum con tres temas potentes, llamativos y originales. El single presentación del álbum fue Butterfly, que se trata de un tema de pop alternativo con elementos dance-pop y synth-pop cuyas letras representan el crecimiento personal y renacimiento espiritual de un individuo a través de la metáfora del ciclo de vida de las mariposas. En ‘Butterfly’, la cantante de ascendencia griega realiza sus habituales piruetas vocales y alterna el tono grave y agudo de su voz. Sin duda ‘Butterfly’ supone uno de sus ‘lead singles’ más solventes por la gran ejecución vocal de Marina y su componente lírico. Como segundo single se lanzó Cupid’s Girl, un enérgico tema electropop y synth-pop que recuerda al estilo presente en «Electra Heart» y en cuyas letras Marina pide a su amante que no le tenga miedo al amor y se entregue a la pasión. El tercer single lanzado fue Cuntissimo, un tema inspirado en las mujeres fuertes, valientes y seguras de sí mismas que disfrutan la vida al máximo y cuyas letras se centran en la búsqueda del placer, que según la cantante ha sido negado a lo largo de la historia a las mujeres debido al poder del patriarcado. Este tema supone un himno de empoderamiento femenino y celebración del poder de las mujeres. ‘Cuntissimo’ comienza con un sonido clásico y melodía de violines para convertirse más adelante en un enérgico tema up-tempo electropop con uso prominente de sintetizadores. Marina destaca en su papel como compositora en temas como ‘Princess of Power’, en el que reflexiona sobre cómo ha sobrevivido a los altibajos de la vida y ha conseguido superar el dolor causado por personas cercanas y relata su transformación hacia una princesa poderosa. Dentro del álbum merece la pena reseñar ‘I < 3 You’, un marchoso tema synth-pop con influencia Disco en cuyas letras la cantante afirma que le gustaría volver a la edad de oro de los 70 o ‘Everybody Knows I’m Sad’, en el que Marina se enfrenta a su sentimiento de soledad y se regodea en su propia tristeza y desesperanza. «Princess of Power» debutó en el #7 de la lista británica de álbumes, su quinto top 10 en Reino Unido y que supone una mejora con respecto al desempeño comercial de su último trabajo. Mientras que los anteriores álbumes de Marina resultaban irregulares (contaban con magníficos singles pero contenían excesivo relleno) y tropezaban en la misma piedra (un exceso de baladas insípidas y monótonas), en «Princess of Power» el número de temas lentos se reduce notoriamente y resulta el trabajo más bailable y marchoso de la cantante desde «Electra Heart». En definitiva, este álbum recupera el espíritu atrevido, desenfadado y divertido de «Electra Heart», además comparte sus letras sobre empoderamiento femenino y nos devuelve a la Marina que nos enamoró a principios de su carrera. Sin duda, «Princess of Power» se posiciona como uno de los trabajos más notables de la carrera de Marina y resulta uno de los mejores álbumes publicados durante este 2025. Puntuación: 8/10.

1. Mayhem de Lady Gaga.

Durante los últimos años, Lady Gaga se ha debatido entre seguir mostrando su lado más extravagante para complacer a sus leales ‘little monsters’ con el pop electrónico que ha sido su seña de identidad desde sus comienzos y desarrollar su lado más maduro y serio con álbumes de jazz o Country enfocados a un público más adulto y diverso. No sabemos qué camino escogerá la cantante americana en su futuro profesional (el éxito de ‘Die with a Smile’ junto a Bruno Mars podría hacerle decantarse por su perfil más serio y adulto) sin embargo lo que sí sabemos con certeza es que ha iniciado una nueva era en la que ha apostado por tirar de nostalgia y recuperar los mejores momentos de su glorioso pasado. El último álbum de Lady Gaga tiene por título Mayhem (que significa caos o desorden) y está formado por 14 temas compuestos por la propia Stefani Germanotta y producidos por Cirkut y Andrew Watt, con producción adicional de Gesaffelstein. Este álbum fue concebido una vez que la cantante neoyorquina se enfrentó al miedo de volver al pop de sus comienzos y que sus fans iniciales adoraban. Según Lady Gaga, «Mayhem» es un trabajo ecléctico y caótico que amalgama diferentes géneros, estilos y emociones, todo guiado por su profundo amor a la música. Los estilos predominantes en el álbum son el synth-pop ochentero reminiscencia de «The Fame» y el electropop, aunque también encontramos elementos del glam rock, dance-pop, funk y Disco. Lady Gaga declaró que la fuente de inspiración en la creación de este trabajo fue la música industrial (un género que fusiona la música electrónica con el rock y contiene sonidos duros, agresivos y transgresores) sin embargo este pop industrial apenas hace acto de presencia dentro del álbum. El single presentación del álbum fue Disease, un tema mid-tempo electropop y synth-pop de sonido oscuro y con una producción abrasiva e industrial que recuerda al estilo de algunas canciones presentes en el álbum «Born This Way». Este tema, compuesto por Lady Gaga junto a su novio Michael Polansky, destaca por sus letras en las que la cantante ofrece el antídoto a las enfermedades y males de su amante, con una temática oscura reminiscencia de la era «The Fame Monster» y temas como ‘Bad Romance’. Pese a ser un ‘lead single’ solvente y digno, ‘Disease’ tuvo un discreto desempeño comercial. El segundo single lanzado fue Abracadabra, un enérgico tema dance-pop y electropop cuyas letras hacen referencia a la lucha interna de elegir entre entre la oscuridad y la luz, además de enfrentarse a los miedos y dudas internas. Este tema cuenta con una dramática ejecución vocal por parte de Lady Gaga y unos ganchos (‘abracadabra amor uh na na, abracadabra morta uh gaga’) inspirados en temas como ‘Bad Romance’. Por su estilo y sonido, ‘Abracadabra’ podría tratarse de un tema perdido entre las eras «The Fame Monster» y «Born This Way» aunque también comparte el espíritu desenfadado de «Chromatica». Este tema ha recibido elogios de la crítica por su carácter bailable y su pegadizo estribillo y ha sido muy bien recibido por parte de sus fieles seguidores. ‘Abracadabra’ ha superado el desempeño comercial del anterior single y ha alcanzado el top 5 en Reino Unido o Alemania y el top 15 en Estados Unidos, Canadá o Australia. El álbum se puede escuchar prácticamente del tirón sin apenas saltar ninguna canción y encontramos varios temas con gran potencial como futuros singles. Dentro del álbum destacan ‘Garden of Eden’, un tema electropop que incluye referencias al pasaje bíblico del mismo nombre en el que Gaga representa la serpiente que ofreció la manzana a Eva, ‘Shadow of a Man’, que habla de su tortuoso camino hasta convertirse en la estrella del pop que es hoy y cómo tuvo que estar a la sombra de otros antes de triunfar o ‘Vanish into You’, un tema con influencias Disco y glam rock en el que Gaga celebra el descubrimiento del amor y desea fusionarse con su amante en una entidad conjunta. «Mayhem» ha resultado un notable éxito comercial y ha alcanzado el #1 en las listas de ventas de más de 20 países de todo el mundo. Quizás no encontremos en «Mayhem» demasiado del pop industrial que nos prometió, pero sí aparecen influencias del synth-pop de los años 80 y artistas como David Bowie (que ya fueron fuente de inspiración en «The Fame»), lo que supone un gran acierto. «Mayhem» resulta sólido y cohesivo pese a la mezcla de estilos presentes y supone un evidente paso adelante con respecto a «Chromatica», el cual era un trabajo interesante y más que digno pero demasiado genérico y formulaico. Es un verdadero placer presenciar a Lady Gaga volviendo a sus raíces y haciendo lo que mejor se le da: crear temas divertidos y bailables con estribillos pegadizos e inmediatos. En mi opinión nos encontramos ante el mejor álbum pop de lo que llevamos de 2025 y uno de los mejores trabajos de la discografía de Lady Gaga después de «The Fame» y «The Fame Monster», sin duda sus obras maestras. Puntuación: 8/10.