Los mejores álbumes de Beyoncé

Cowboy Carter8. Cowboy Carter.

Tras triunfar con el «Renaissance World Tour», su gira de conciertos más recaudadora y exitosa hasta la fecha, Beyoncé regresó al panorama musical en 2024 con el segundo acto de su trilogía, iniciada con «Renaissance». En Cowboy Carter, su octavo trabajo discográfico, Beyoncé decidió recuperar sus raíces sureñas y profundizar en el género Country y la música tradicional americana. Mientras que en su anterior álbum rendía tributo a los pioneros afroamericanos de la música de baile, en esta ocasión celebra las raíces negras del Country. La cantante sólo había experimentado con dicho género anteriormente en el tema ‘Daddy Lessons’ perteneciente a su álbum «Lemonade». Beyoncé declaró que la inspiración de hacer un álbum de estilo Country proviene de su controvertida actuación de ‘Daddy Lessons’ junto a The Chicks en la gala de los Country Music Awards de 2016, en la cual sintió que no era aceptada por ser una mujer de color y se encontró fuera de lugar entre un público eminentemente blanco. «Cowboy Carter» se trata de un álbum muy extenso, formado por 27 temas encuadrados dentro del Country (con ciertos elementos R&B, pop/rock, folk, Soul o Blues) y producidos por The Dream, Raphael Saadiq, Swizz Beatz o Pharrell Williams entre otros. Entre los artistas invitados en «Cowboy Carter» encontramos a Post Malone, Miley Cyrus y jóvenes promesas del género como Brittney Spencer o Reyna Roberts, mientras que leyendas del Country como Willie Nelson, Dolly Parton o Linda Martell hacen su aparición en los interludios del álbum a modo de DJ’s de una radioemisora de música Country. Beyoncé lanzó dos singles muy diferentes como adelanto de este trabajo discográfico. El primero de ellos fue Texas Hold ‘Em, un tema up-tempo Country-pop con influencias folk y Soul cuyo título hace referencia a una de las variaciones más populares del juego de póker y en el que Beyoncé celebra las raíces negras de la música Country y rinde homenaje a sus orígenes sureños. Por su parte, 16 Carriages se trata de una balada de estilo Country en la que la cantante texana describe la vida de carretera durante las giras de conciertos, pero también da detalles de la relación de sus padres cuando era joven y describe sus experiencias de adolescente cuando formaba parte de Destiny’s Child. Mientras que ‘Texas Hold ‘Em’ ocupó el #1 en las principales listas de venta y obtuvo altas cifras de streaming, ’16 Carriages’ despertó menos interés por parte del público. Como siguiente single se lanzó II Most Wanted, un tema pop/rock y Country-pop de carácter downtempo que cuenta con la colaboración de Miley Cyrus y en el que ambas cantantes hablan de su estatus en la industria musical. Merece la pena reseñar ‘Levi’s Jeans’, en el que aparece Post Malone como artista invitado y cuyas letras se alejan de la habitual temática Country para mostrar el lado más sensual de la cantante, quien hace referencia a la famosa marca de pantalones vaqueros, ‘Bodyguard’, que deja a un lado el sonido tradicional presente en el álbum para sumergirse en una atmósfera más relajada y en cuyas letras Beyoncé le ofrece a su pareja la protección que podría darle un guardaespaldas o ‘Tyrant’, que llama la atención por su base de Trap, la melodía de armónica distorsionada y su sonido urbano, pero destaca por sus reveladoras letras en las que la cantante nuevamente hace referencia a la infidelidad de su marido y sigue exigiendo una disculpa por parte de la amante. Aunque es digno de alabar la versatilidad como artista de Beyoncé al probar con numerosos géneros o estilos a lo largo de su extensa trayectoria, su aproximación al Country no resulta genuina o auténtica, ya que pese a sus orígenes sureños nunca ha expresado verdadero interés por este género ni ha mencionado a artistas de Country entre sus referencias musicales. Los puntos fuertes de «Cowboy Carter» son la magnífica ejecución vocal de Beyoncé, la rica y variada instrumentación y su cuidada producción, sin embargo resulta excesivamente largo, contiene interludios innecesarios y en ciertos momentos es monótono y repetitivo. Puntuación: 7/10.

beyonce-lemonade7. Lemonade.

A finales del 2013 Beyoncé sorprendió al mundo al lanzar sin previo aviso su quinto álbum de estudio. Esta manera de publicar un disco sin publicidad o promoción previa creó un gran impacto en el mundo de la música y se le llamó «hacer un Beyoncé». En 2016 la cantante repitió dicha táctica y volvió a lanzar por sorpresa su sexto álbum, Lemonade, el cual se trata de un proyecto audiovisual con un concepto similar al de «Beyoncé», pero en vez de acompañar el álbum con videoclips independientes y sin relación, la cantante grabó un documental de una hora de duración en el que hablaba sin tapujos de su turbulento matrimonio con Jay-Z e incluso desvelaba las infidelidades del rapero. «Lemonade» es un álbum conceptual aborda el viaje emocional de Beyoncé tras enterarse de la infidelidad de su marido hasta la posterior venganza, pero también explora su feminidad, sus raíces sureñas y su identidad como mujer afroamericana. En el aspecto musical «Lemonade» está encuadrado dentro del R&B pero resulta un trabajo muy ecléctico que experimenta con sonidos tan variados como el Soul, Blues, rock, Country, funk, Trap o Hip Hop. Beyoncé compuso todos los presentes en el álbum y se rodeó de una amplia nómina de productores entre los que se encuentran Mike Will Made It, Hit-Boy, Just Blaze, Diplo o Boots. Este complejo álbum conceptual aborda el viaje emocional de la cantante tras enterarse de la infidelidad de su marido hasta la posterior venganza, pero también explora su feminidad, sus raíces sureñas y su identidad como mujer afroamericana. El single presentación del álbum fue Formation, tema R&B producido por Mike Will con fuertes influencias del Southern Hip Hop, el Bounce y el Trap en el que Beyoncé celebra su identidad y cultura como mujer afroamericana nacida en un estado sureño como Texas. ‘Formation’ es quizás el single menos comercial lanzado por la cantante hasta la fecha y recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales por su arriesgado sonido y su concepto feminista. Como segundo single se lanzó Sorry, un tema electro-R&B de carácter mid-tempo cuyas letras hacen referencia a cómo Beyoncé hizo frente a la infidelidad de su marido con otra mujer, que es definida por la cantante como «Becky con buen pelo». Este tema resultó muy controvertido por sus letras con todo lujo de detalles y supone una de las canciones más autobiográficas y personales de toda la carrera de Beyoncé. El tercer single lanzado fue Hold Up, un tema R&B con influencia reggae compuesto junto a MNEK y producido por Diplo en el que Beyoncé declara, con ira y resentimiento, que ama a su pareja pero quiere saber hasta dónde llega su lealtad. Como cuarto single llegó Freedom, un tema downtempo Blues y R&B con influencia Hip Hop en el que participa el rapero Kendrick Lamar y destaca por sus letras a favor del empoderamiento de las mujeres afroamericanas, en las que Beyoncé intenta guiar a otras mujeres negras a que se desprendan de las cadenas que la sociedad les impone. Además habla de su lucha contra la infidelidad como mujer negra y menciona la esclavitud sufrida por los afroamericanos y el movimiento ‘Black Lives Matter’. Este tema fue aclamado por la crítica por sus poderosas letras y recibió una nominación a los premios Grammy. Entre los temas más interesantes del álbum se encuentran ‘Daddy Lessons’, un tema Country y Blues en el que Beyoncé relata la turbulenta relación con su padre Mathew Knowles, las infidelidades hacia su madre y su carácter controlador o ‘6 Inch’, un tema de R&B alternativo en el que participa The Weeknd y cuyas letras hablan de cómo Beyoncé ha luchado muy duro por conseguir el poder y la riqueza que ahora posee, además de animar a otras mujeres a que sigan trabajando y ganando dinero. «Lemonade» fue aclamado por la crítica y es considerado como la obra maestra de la cantante, sin embargo en mi opinión Beyoncé sigue empeñada en alejarse del estilo comercial de sus primeros álbumes y explorar un sonido más alternativo, oscuro y arriesgado, por lo que sus trabajos cada vez resultan menos accesibles y más pesados de escuchar. «Lemonade» es un álbum de gran calidad, con letras muy personales en las que la cantante desnuda sus sentimientos relatando la deslealtad de su marido o los problemas que sufren las mujeres negras en la sociedad. Puntuación: 7’5/10.

Renaissance.jpg6. Renaissance.

En 2022 vio la luz el séptimo álbum de estudio de Beyoncé, titulado Renaissance y que se trata del primer acto de un proyecto formado por tres álbumes. El concepto del álbum fue concebido durante la pandemia del coronavirus y supone un himno al hedonismo, ya que tras la angustia y tristeza provocadas por el confinamiento, es hora de bailar y disfrutar de la vida. Aparte de sus hijos y su marido, la cantante dedicó este álbum a su primo fallecido, conocido como ‘tío Jonny’, el cual le introdujo en la música de baile y la cultura de club. «Renaissance» está formado por 16 temas de carácter up-tempo encuadrados dentro del Dance, Disco y House, aunque incorpora elementos pop, funk, R&B, Gospel o Soul. Este trabajo tiene como objetivo rendir tributo a los pioneros de la música de baile (sobretodo los de origen afroamericano) y destaca por el uso de numerosos samplers. Beyoncé participó en la composición y producción de todos los temas presentes, pero contó con una extensa nómina de colaboradores entre los que se encuentran Tricky Stewart, The Dream, Bloodpop, Raphael Saadiq, Hit-Boy, Nova Wav, Honey Dijon o Skrillex entre otros. Todas las canciones del álbum están conectadas unas con las otras como si de una sesión de Dj se tratase. El single presentación del álbum fue Break My Soul, que se trata de un marchoso tema Dance/House de sonido ‘noventero’ compuesto junto a Jay-Z y producido por Tricky Stewart y The Dream que cuenta con varios samplers, entre ellos el clásico de Robin S ‘Show Me Love’ y un tema de estilo Bounce del cantante Big Freedia. Las letras de ‘Break My Soul’ hacen referencia al movimiento social surgido en la población americana durante los últimos años (denominado como ‘la gran renuncia’) por el que muchos trabajadores abandonan sus empleos debido a la precariedad de sus puestos de trabajo y el estancamiento de sus sueldos. ‘Break My Soul’ tuvo un buen desempeño comercial y ocupó el top 10 en Estados Unidos, Australia o Reino Unido, aunque en importantes mercados musicales como Francia, Alemania o España apenas alcanzó el top 50. Como segundo single se lanzó Cuff It, un tema Disco/funk que recordaba el estilo de varias canciones del álbum «4» y resultaba uno de los temas más inmediatos y pegadizos del álbum. Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘Virgo’s Groove’, un tema Disco/funk de más de 6 minutos que resulta una de las canciones sexualmente más explícitas del álbum, ‘Summer Renaissance’, un marchoso tema Dance/House que samplea el clásico ‘I Feel Love’ de Donna Summer o ‘Heated’, un marchoso tema Dancehall en cuyos créditos de composición aparece el rapero Drake. Dentro de un álbum mayoritariamente up-tempo destaca ‘Plastic off the Sofa’, un tema de carácter mid-tempo y sonido R&B/Soul que supone la canción menos experimental del álbum y podría pertenecer al catálogo de Destiny’s Child o de los inicios de Beyoncé. En resumen, «Renaissance» es una buena adición al catálogo musical de Beyoncé por su versatilidad vocal, el carácter bailable y desenfadado de las canciones, la enérgica producción, sus sonidos experimentales y su temática en la que reivindica sus orígenes como mujer afroamericana y rinde tributo a la cultura de club. Los puntos en contra son el excesivo relleno, el abuso de los samplers y que muchas de las canciones cuentan una lista excesivamente larga de compositores y productores implicados. Puntuación: 7’5/10.

Beyoncé 4 album5. 4.

En 2011 vio la luz el cuarto álbum del estudio de Beyoncé y así es precisamente como fue titulado dicho trabajo, 4, ya que según la cantante americana es su número favorito, pues es la fecha de su cumpleaños y el día en el que se casó con el rapero Jay-Z. «4» es el sucesor de «I Am… Sasha Fierce», que fue publicado a finales de 2008 y cosechó gran éxito de ventas gracias al éxito de singles lanzados. El cuarto álbum de Beyoncé abandona el estilo pop de su anterior álbum y vuelve a sus raíces R&B, inspirándose en el funk de los años 70 o el Soul de 90. Beyoncé compuso la mayor parte de los temas del álbum (que hablan de monogamia, empoderamiento femenino o auto-reflexión) y contó con un amplio rango de productores entre los que se encuentran Shea Taylor, Tricky Stewart, The Dream, Ryan Tedder o Jeff Bhasker entre otros. La primera parte del álbum está formada por baladas de estilo R&B/Soul mientras que la segunda parte contiene marchosos temas up-tempo con influencias funk, Hip Hop o Disco. «4» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en el cuarto álbum ‘chart topper’ de Beyoncé en Estados Unidos, donde fue certificado platino por ventas superiores al millón de copias. En el resto del mundo fue #1 en España o Reino Unido y top 5 en Australia, Canadá o Alemania, con ventas superiores a los 5 millones de copias a nivel global. El single presentación del álbum fue Run the World (Girls), un tema R&B up-tempo con influencia Dancehall y percusión tribal producido por Switch y The Dream. Este tema recibió opiniones muy variadas de los críticos: por una parte alabaron el mensaje de empoderamiento femenino (con una temática muy similar a su hit ‘Single Ladies’ o ‘Independent Women’ de Destiny’s Child) aunque se criticó el tono agresivo de Beyoncé. ‘Run the World (Girls)’ tuvo un recibimiento muy tibio por parte del público y se convirtió en uno de los singles menos exitosos de la cantante en Estados Unidos, donde ocupó el top 40 en la lista americana. Tras la moderada acogida del primer single, la discográfica de Beyoncé se apresuró a lanzar el segundo single, Best Thing I Never Had, que se trata de una balada pop/R&B producida por Babyface en la que la cantante declara que se siente feliz de haber dejado a su pareja ya que él no le valora lo suficiente. Este tema, que recuerda a su hit ‘Irreplaceable’, recibió buenas opiniones de los expertos musicales y en el terreno comercial ocupó el top 5 en la lista de Reino Unido aunque en el resto del mundo ha tenido un rendimiento moderado. Uno de los singles más populares del álbum fue Love on Top, un tema R&B up-tempo de sonido retro e influencias Disco y Soul cuyas letras hablan de una persona con la que siempre puedes contar en los malos momentos y al final te ganas su amor y respeto. ‘Love on Top’ fue aclamado por la crítica y ganó un premio Grammy a mejor actuación de R&B tradicional. Entre los temas más destacados se encuentran ‘End of Time’, un tema up-tempo con ritmos tribales y uso prominente de percusión en el que la cantante profesa su amor a su pareja y resulta una declaración de co-dependencia o ‘Countdown’, un marchoso tema R&B y funk en el que Beyoncé envía un mensaje de monogamia a su pareja y aprecia su valía. De entre las baladas destacan ‘I Was Here’, compuesta por Diane Warren y en la que la cantante muestra su lado más vulnerable reflexionando sobre su impacto en el mundo antes de que su vida llegue al fin o ‘I Care’, una balada R&B de carácter mid-tempo con influencias rock y Soul. En resumen, «4» ofrece un lado más maduro y reflexivo por parte de la cantante que sus anteriores trabajos, resulta un álbum sólido y contiene varios temas interesantes pero también encontramos varias baladas de relleno. Puntuación: 7’5/10.

Sasha Fierce 4. I Am… Sasha Fierce.

En 2008 vio la luz el tercer álbum de estudio de Beyoncé, I Am… Sasha Fierce, que se trata de un álbum doble en el que podemos encontrar dos personalidades muy diferentes de la cantante pero que en su totalidad nos permite conocer su verdadera esencia como persona y artista. En la primera parte del álbum, «I Am», encontramos baladas y medios tiempos de estilo pop/R&B, en los que muestra su lado más sensible y es la parte menos conocida de Beyoncé, mientras que la segunda, «Sasha Fierce», está formada por temas up-tempo de carácter bailable en los que experimenta con el electropop y el dance-pop. Sasha Fierce es el ‘alter ego’ de la cantante cuando está encima de los escenarios y en el que se muestra como una mujer empoderada y sexy. La cantante nacida en Houston participó en la composición de todos los temas presentes en el álbum y contó una amplia nómina de productores entre los que se encuentran Stargate, Darkchild, Tricky Stewart, The Dream, Ryan Tedder, Toby Gad, Bangladesh o Jim Jonsin entre otros. «I Am… Sasha Fierce» resultó otro éxito para Beyoncé: debutó en el #1 de la lista americana, ocupó el top 10 en las principales listas de venta internacionales y superó los 10 millones de copias a nivel mundial. Este álbum recibió críticas mayoritariamente positivas por parte de los expertos musicales y ganó 6 premios Grammy, entre ellos álbum del año. Para presentar «I Am… Sasha Fierce» se eligieron dos singles muy diferentes: ‘If I Were a Boy’, perteneciente al lado más lento del álbum y ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’, que forma parte del lado «Sasha Fierce». If I Were a Boy es una balada mid-tempo pop/R&B con influencias folk y pop/rock producida por Toby Gad en la que la cantante reflexiona sobre cómo cambiarían las relaciones de pareja si se produjera un cambio de roles y los hombres tuvieran la empatía de las mujeres, además de mostrar los malentendidos que surgen entre ambos sexos en las relaciones. Este tema recibió buenas opiniones de los expertos musicales por sus profundas letras y la vulnerabilidad mostrada por Beyoncé. ‘If I Were a Boy’ resultó un éxito comercial y alcanzó el #1 en Reino Unido, el #3 en Estados Unidos y ocupó el top 5 en los principales mercados musicales. Por otro lado estaba Single Ladies (Put a Ring on It), un enérgico tema R&B y dance-pop producido por The Dream y Tricky Stewart en el que Beyoncé celebra el estado de soltería y habla de la falta de compromiso por parte de los hombres. ‘Single Ladies’ recibió buenas críticas por su naturaleza bailable y sus pegadizas letras y en el terreno comercial resultó un éxito ya que alcanzó el #1 en la lista americana (su quinto ‘chart topper’ en la lista Billboard) y ocupó el top 10 en los principales mercados musicales. El tercer single lanzado en tierras americanas fue Diva, un extraño tema R&B y Hip Hop de sonido agresivo producido por Bangladesh en el que Beyoncé habla de independencia y empoderamiento femenino. Para el mercado internacional se lanzó Halo, una emotiva balada pop/R&B producida por Ryan Tedder que cuenta con una rica instrumentación que incluye piano, percusión o cuerdas y en la que la cantante habla del amor incondicional y muestra su lado más romántico. ‘Halo’ recibió grandes criticas por la magnífica ejecución vocal de Beyoncé y su elegante producción y ganó un premio Grammy a mejor actuación vocal pop femenina. ‘Halo’ resultó un auténtico éxito comercial: alcanzó el top 5 en los principales mercados y se convirtió en uno de los mayores éxitos del año 2009. Un gran número de singles fueron lanzados, entre ellos Broken-Hearted Girl, una desgarradora balada R&B producida por Stargate en la que la cantante relata una ruptura y habla de las inseguridades que tiene cuando está enamorada o Sweet Dreams, un tema up-tempo electropop y dance-pop producido por Rico Love en el que Beyoncé describe una relación amorosa que cree que podría ser un sueño. En resumen, «I Am… Sasha Fierce» está formado por un conjunto sólido de canciones que muestran una evolución musical por parte de Beyoncé y en las que hace gala de su extraordinario rango vocal y sus múltiples registros. La parte de las baladas resulta algo más aburrida y engancha menos que el lado marchoso, el cual destaca por adentrarse en el sonido electropop y ofrece la faceta más bailable de la cantante. «I Am… Sasha Fierce» supone una gran adición al catálogo musical de Beyoncé ya que nos muestra sus diferentes personalidades y contó con una selección muy interesante de singles. Puntuación: 8/10.

beyonce3. Beyoncé.

En diciembre de 2013, la cantante de Houston publicó de manera repentina y sin previo aviso su quinto álbum de estudio, titulado simplemente Beyoncé. Pese al elemento sorpresa, el álbum obtuvo unas ventas muy altas tanto en América como en el resto del mundo. «Beyoncé» fue el disco de una artista femenina más vendido del año 2013 en Estados Unidos y el cuarto más vendido en general, por detrás de Justin Timberlake, Eminem y Drake. A nivel internacional también resultó muy exitoso y alcanzó el #1 en Australia, #2 en Reino Unido y el top 10 en España. «Beyoncé» se trata de un álbum visual formado por 14 temas y los videoclips de todas las canciones presentes en el álbum. Este complejo proyecto no sólo tuvo un espectacular impacto comercial sino que fue aclamado por la crítica por la constante reinvención mostrada por Beyoncé, su moderna visión de la música y el arte, su versatilidad vocal y la dirección musical tomada en este álbum, ya que se desvincula de su habitual estilo pop/R&B comercial para adentrarse en un R&B más alternativo y experimental, que podemos definir como electro-R&B. En este álbum, Beyoncé habla sin tapujos del amor, el sexo, la depresión post-parto que sufrió, además de la vulnerabilidad y las inseguridades que sufren las mujeres ya que es un disco que habla de la feminidad y el empoderamiento de las mujeres y destaca por tener un sonido más oscuro que sus anteriores trabajos discográficos. Beyoncé participó en la composición de todos los temas del álbum junto a Sia Furler, Frank Ocean, Justin Timberlake o Miguel y contó con la producción de grandes nombres de la industria musical como Timbaland, Pharrell Williams, Ammo, Hit-Boy, The Dream, Ryan Tedder o Boots. Dos temas fueron lanzados como singles presentación del álbum: XO es un medio tiempo electropop con influencias R&B y pop/rock cuyas letras hablan de la búsqueda de un amor estable y duradero pese a los altibajos que se presentan en la vida y Drunk In Love es un tema R&B y Hip Hop con gran influencia Trap que habla de la sexualidad femenina y cuenta con la colaboración de su marido, el rapero Jay-Z. ‘XO’ tuvo un desempeño moderado en las listas de todo el mundo y ‘Drunk In Love’ resultó más exitoso y alcanzó el #2 de la lista americana. El siguiente single lanzado fue Partition, un tema electro-R&B de naturaleza muy sexual compuesto junto a Justin Timberlake y producido por Timbaland que en realidad está compuesto por dos canciones: ‘Yoncé’, que destaca por su melodía caribeña y ‘Partition’, con influencia del Southern Hip Hop. Como último single se lanzó Pretty Hurts, una balada R&B/Soul compuesta junto a Sia que habla sobre los efectos que producen los altos estándares existentes en el mundo de la belleza y el espectáculo (como por ejemplo desórdenes alimenticios) y resulta un himno de empoderamiento femenino. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Blow’, un marchoso tema Disco/funk producido por Pharrell Williams y Timbaland que contiene letras muy explícitas sobre sexo oral o ‘Flawless’, un tema R&B alternativo con influencia Trap que contiene una porción del tema ‘Bow Down’, que causó controversia por sus letras en contra de sus rivales e incluye un alegato feminista a mitad de la canción. En resumen, «Beyoncé» es un proyecto muy ambicioso en el que la cantante texana ofreció su visión feminista del amor y el sexo a través de canciones y videoclips muy interesantes. El quinto trabajo discográfico de la ex-componente de Destiny’s Child es uno de los álbumes de R&B más influyentes de la década del 2010. Puntuación: 8/10.

Dangeroulsy In Love2. Dangerously In Love.

Una vez acabada la promoción de «Survivor», el tercer álbum de Destiny’s Child, las componentes del famoso grupo femenino se tomaron un descanso e iniciaron sus carreras en solitario. Tras los álbumes debut como solistas de Michelle Williams y Kelly Rowland, la líder indiscutible del grupo, Beyoncé Knowles, publicó en 2003 su primer álbum en solitario, Dangerously In Love, el cual está formado por temas R&B/pop con influencias funk, Hip Hop y Soul. Beyoncé participó en la composición de los 15 temas presentes y contó con la producción de importantes nombres de la industria musical como Scott Storch, Rich Harrison o Missy Elliott entre otros. El título del álbum procede de una de las canciones pertenecientes a «Survivor» y que volvió a ser incluida en este trabajo en una nueva versión cantada en su totalidad por Beyoncé. «Dangerously In Love» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes con más de 300 mil copias en su primera semana y acabó siendo certificado 6 veces platino por ventas superiores a los 6 millones de copias en Estados Unidos. A nivel internacional también tuvo un desempeño comercial muy positivo y alcanzó el #1 en Alemania, Canadá o Reino Unido, el top 5 en los principales mercados y superó los 10 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más exitosos del año. El single presentación del álbum fue Crazy In Love, un marchoso tema R&B up-tempo con influencia funk y Hip Hop producido por Rich Harrison y que cuenta con la participación de su entonces novio el rapero Jay-Z. Este tema, en el que la cantante de Houston relata el amor obsesivo que siente por su amante, fue aclamado por los críticos musicales por su trepidante ritmo, la ejecución vocal de Beyoncé y su química con Jay-Z y ganó dos premios Grammy. ‘Crazy In Love’ resultó un tremendo éxito comercial: alcanzó el #1 en Estados Unidos o Reino Unido y el top 5 en las principales listas de venta y superó los 8 millones de copias físicas y digitales en todo el mundo. Como segundo single se lanzó Baby Boy, un tema R&B con influencias caribeñas producido por Scott Storch en el que Beyoncé detalla sus fantasías como mujer y cuenta con la colaboración de Sean Paul. ‘Baby Boy’ no igualó el impacto comercial de ‘Crazy In Love’ pero tuvo un desempeño muy positivo y nuevamente alcanzó el #1 en la lista americana y el top 5 en Australia, Reino Unido o Alemania. Para mostrar la versatilidad de la cantante y la variedad presente en el álbum, como single se lanzó Me Myself & I, una balada R&B mid-tempo producida por Scott Storch en la que Beyoncé describe cómo afrontar la infidelidad de su pareja. Este single tuvo un éxito moderado en todo el mundo y ocupó el top 5 en Estados Unidos y el top 15 en Canadá, Australia y Reino Unido. Como último single llegó Naughty Girl, un marchoso tema R&B up-tempo con melodía inspirada en la música árabe que samplea el tema Disco ‘Love to Love You Baby’ de Donna Summer y contiene unas letras muy sensuales en las que Beyoncé relata sus conquistas sexuales durante una noche. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Be With You’, un medio tiempo R&B producido por Rich Harrison en el que la cantante de Houston admite que su hombre satisface todas sus necesidades o ‘That’s How You Like It’, en el que describe todo lo que gusta de su por entonces novio Jay-Z, quien además colabora en la canción. El desmesurado éxito de «Dangerously In Love» confirmó que el futuro de Beyoncé estaba en su carrera en solitario y fue uno de los motivos por los que Destiny’s Child no continuaron como grupo más allá de «Destiny Fulfilled», publicado un año después. Este álbum destaca por la magnífica ejecución vocal de Beyoncé y su gran selección de singles lanzados, sin embargo contiene un exceso de relleno y el resto de temas presentes no están a la altura de ‘Crazy In Love’ o ‘Naughty Girl’. Sin duda «Dangerously In Love» es uno de los álbumes de R&B más importantes de la década del 2000 y supuso el inicio de la fulgurante carrera en solitario de Beyoncé. Puntuación: 8/10.

B'Day Deluxe1. B’Day.

Coincidiendo con su 25 cumpleaños, Beyoncé publicó en septiembre del 2006 su segundo álbum de estudio, B’Day, el cual está encuadrado dentro del R&B/pop con elementos Hip Hop al igual que su álbum debut pero destaca por su gran influencia del sonido funk de los años 70 y su mayor uso de instrumentos en vivo como saxofón o trompetas, para recrear el sonido de la música sureña americana. La edición original de «B’Day» está compuesta por 10 temas, sin embargo en 2007 se lanzó la edición deluxe del álbum que incorporaba varios temas inéditos y versiones en español de algunas de las canciones. «B’Day» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes con más de medio millón de copias en su primera semana a la venta y acabó siendo certificado tres veces platino por ventas superiores a los 3 millones de copias en Estados Unidos. A nivel internacional ocupó el top 10 en los principales mercados musicales y superó los 8 millones de ejemplares. El primer single lanzado fue Déjà Vu, un marchoso tema R&B up-tempo inspirado en el sonido funk/Soul de los años 70 y que cuenta con un gran su uso de instrumentos en vivo. Este tema está producido por Darkchild y cuenta con la participación de su pareja, el rapero Jay-Z. ‘Déjà Vu’ recibió buenas críticas de los expertos musicales por su producción, su sonido orgánico y la gran ejecución vocal de Beyoncé, aunque fue comparado con su hit ‘Crazy In Love’. Aunque no logró superar el éxito de sus primeros singles en solitario, este tema ocupó el top 5 en Estados Unidos y fue #1 en Reino Unido. El segundo single lanzado en tierras americanas fue Ring the Alarm, un extraño tema R&B producido por Swizz Beatz que destaca por el tono agresivo y distorsionado en la voz de Beyoncé y el uso de sirenas durante la canción. Muy interesantes resultan sus letras, en las que la cantante se siente amenazada por otra mujer que intenta arrebatarle a su hombre. Se rumoreó que dichas letras estaban dirigidas hacia Rihanna (quien por entonces era la protegida de Jay-Z) aunque fue negado por Beyoncé. Como segundo single internacional se lanzó Irreplaceable, un medio tiempo pop/R&B compuesto junto a Ne-Yo y producido por Stargate que contaba con el sonido habitual del dúo noruego utilizado anteriormente con otros artistas. Beyoncé quiso crear una canción con la que cualquiera pudiera sentirse identificado ya que sus letras hacían referencia a la ruptura con un hombre que le había sido infiel y resultaba un auténtico himno de auto-empoderamiento. ‘Irreplaceable’ obtuvo una excepcional acogida comercial y ocupó el #1 en la lista americana durante 10 semanas consecutivas, convirtiéndose en el cuarto single de Beyoncé en solitario que ocupaba la posición de honor en Estados Unidos. Tras ganar airplay en las radios urbanas, la discográfica de Beyoncé decidió lanzar como single Upgrade U, que se trata de un tema mid-tempo Hip Hop y R&B compuesto por Beyoncé junto a su hermana Solange y que cuenta nuevamente con la colaboración de Jay-Z. ‘Upgrade U’ es el tema más urbano de «B’Day» y recibió buenas críticas por la química de la pareja y la asertividad de Beyoncé mientras canta sobre ofrecer lujos a su hombre para mejorar su estilo de vida. El single presentación de la reedición fue Beautiful Liar, que se trata de un adictivo tema mid-tempo R&B y Latin-pop con influencias de la música árabe producido por Stargate y que cuenta con la participación de Shakira. ‘Beautiful Liar’ recibió muy buenas críticas por su hipnótica melodía latina y sus letras sobre empoderamiento femenino, que hablan de un hombre que juega con dos mujeres y en vez de enfrentarse entre ellas se unen en contra del infiel. ‘Beautiful Liar’ alcanzó el #3 en la lista americana y a nivel internacional resultó un éxito en mayúsculas en Europa y se convirtió en el single más popular del álbum. Como último single internacional se lanzó Green Light, un enérgico tema funk/R&B de ritmo trepidante producido por The Neptunes que cuenta con un gran uso de instrumentos en vivo como el saxofón y el trombón. «B’Day» es un álbum breve pero sólido, que destaca por su variedad de estilos presentes y muestra la versatilidad de Beyoncé como artista y su gran talento como vocalista. En mi opinión «B’Day» es el mejor trabajo en solitario de Beyoncé (sobretodo en la versión reeditada) y uno de los álbumes de R&B más importantes de la década del 2000. Puntuación: 8’5/10.

Throwback Review: «The Colour of My Love» de Céline Dion

En noviembre de 1993 vio la luz el duodécimo álbum de estudio de Céline Dion y tercero grabado en inglés, The Colour of My Love, el cual supuso el espaldarazo definitivo en términos de popularidad y éxito comercial de la cantante canadiense. «The Colour of My Love» está formado por un compendio de temas pop up-tempo y románticas baladas en las que Céline nos deleita con su extraordinario torrente de voz y su impecable técnica. Entre los productores implicados se encuentran importantes nombres de la industria musical como Walter Afanasieff, David Foster, Guy Roche, Ric Wake o Christopher Neil entre otros. La afamada compositora Diane Warren, especialista en baladas, contribuyó al álbum componiendo 4 de las 15 canciones presentes. «The Colour of My Love» debutó tímidamente en la lista americana de álbumes pero destacó por su gran longevidad y meses después de su publicación, gracias al éxito de los singles lanzados, ascendió hasta el #4, convirtiéndose en el primer top 5 de Céline en Estados Unidos. El álbum fue certificado 6 veces platino en tierras americanas y superó los 4 millones y medio de copias vendidas. A nivel internacional «The Colour of My Love» también resultó un gran éxito comercial: alcanzó el #1 en las listas de venta de Australia, Reino Unido o su nativa Canadá y superó los 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música.

Antes de la publicación de «The Colour of My Love», la cantante de Quebec colaboró con Steve Griffin en el tema When I Fall in Love, perteneciente a la banda sonora de la famosa película «Algo Para Recordar» e incluido posteriormente en el álbum. El single presentación fue The Power of Love, una poderosa balada pop producida por David Foster y originalmente grabada por la cantante americana Jennifer Rush. Esta romántica balada fue elogiada por la crítica por la emotividad en la interpretación de Céline Dion y su espectacular ejecución vocal. ‘The Power of Love’ alcanzó el #1 en la lista americana de singles (el primero de la cantante canadiense) y se convirtió en el sencillo más vendido de una artista femenina en 1994 en Estados Unidos. En el resto del mundo también logró un gran éxito comercial y fue #1 en Canadá o Australia y el top 5 en Francia y Reino Unido.

Para mostrar la variedad presente en el álbum, se eligió como segundo single Misled, que se trata de un tema pop up-tempo producido por Ric Wake en cuyas letras Céline afirma que ha pasado página de su relación con un hombre que está confundido y todavía cree que sigue pensando en él. Este marchoso tema cuenta con ciertas influencias funk y New Jack Swing que recuerdan al estilo de Janet Jackson. ‘Misled’ tuvo un desempeño comercial moderado y alcanzó el top 15 en la lista de Reino Unido y el top 25 en la lista de Estados Unidos. Gracias sus bailables remixes, este tema alcanzó el #1 en el componente Club Dance Songs de la lista Billboard. Como tercer single se lanzó Think Twice, una balada pop/rock que destaca por su solo de guitarra y en cuyas letras Céline le dice a su amante que se lo piense dos veces antes de dejarla. Mientras que en tierras americanas ‘Think Twice’ tuvo un impacto comercial mínimo, en el resto del mundo resultó un éxito y fue #1 en Reino Unido y top 5 en Australia. El cuarto single lanzado fue Only One Road, que se trata de una balada pop producida por Ric Wake en la que Céline muestra su fuerza, poder y control vocal.

En resumen, «The Colour of My Love» es un álbum cohesivo y equilibrado, que destaca por su cuidada producción, el gran nivel del equipo de compositores implicados y la impresionante ejecución vocal de Céline Dion, sin embargo la sobreabundancia de baladas, el carácter formulaico de algunas canciones y el excesivo relleno pasa factura al resultado final. «The Colour of My Love» es el primero de los tres álbumes de Céline Dion (junto a «Falling Into You» y «Let’s Talk About Love») que vendieron más de 20 millones de copias a nivel mundial y la catapultaron al olimpo de las artistas femeninas más exitosas de la década de los 90. Temas imprescindibles: The Power of Love, Think Twice, Misled, Only One Road y When I Fall in Love. Puntuación: 7’5/10.

Los mejores álbumes de Pink

Beautiful Trauma9. Beautiful Trauma.

En 2017 fue publicado el séptimo álbum de estudio de Pink, Beautiful Trauma, el cual vio la luz 5 años después de la publicación de «The Truth About Love», lo que suponía el mayor lapso de tiempo entre álbum y álbum de toda su carrera. Durante ese tiempo la cantante americana se centró en su vida personal, pudo dedicarse al cuidado de su primera hija y fue madre de un niño. «Beautiful Trauma» cuenta con la producción de sus habituales colaboradores Billy Mann, Greg Kurstin, Max Martin y Shellback, y a ellos se les suman otros productores como Mattman & Robin, Jack Antonoff o Steve Mac, con los que Pink trabajaba por primera vez. «Beautiful Trauma» marca una divergencia musical con respecto a los anteriores álbumes de Pink (que contaban con un gran componente rock y uso prominente de guitarra eléctrica) y se trata de un trabajo eminentemente pop, que profundiza en el sonido dance-pop, además de incorporar ciertos elementos electrónicos, folk y pop/rock. Las letras de las canciones presentes en este álbum tienen un gran componente emocional y hablan de las inseguridades y las relaciones imperfectas, además de las preocupaciones de Pink por problemas sociales y políticos que ocurren en el mundo. «Beautiful Trauma» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes (el segundo trabajo de Pink que llegaba a lo más alto en Estados Unidos) y fue certificado platino. En el resto del mundo lideró las listas de venta de Reino Unido, Canadá o Australia. El single presentación del álbum fue What About Us, un enérgico tema dance-pop producido por Steve Max que suponía uno de los temas más up-tempo y bailables lanzados por Pink hasta la fecha. ‘What About Us’ destacaba por sus letras con fuerte contenido político-social, en las que afirmaba que el gobierno estadounidense había fallado a su gente y por ello enviaba un mensaje de inclusividad y apoyo a aquellos que se sentían no escuchados o olvidados. ‘What About Us’ alcanzó el #1 en Australia y el top 5 en Reino Unido, Alemania o Francia, sin embargo en la lista americana apenas ocupó el top 25, convirtiéndose en uno de sus ‘lead singles’ menos exitosos en Estados Unidos. El segundo single lanzado fue la canción que da título al álbum, Beautiful Trauma, que habla de una relación problemática que es comparada por Pink con una adicción a las drogas. ‘Beautiful Trauma’ tuvo un rendimiento comercial moderado y ocupó el top 25 en Reino Unido o Australia. Como tercer single llegó Whatever You Want, un tema pop/rock producido por Max Martin cuyas letras hacen referencia a las dificultades a las que se ha enfrentado Pink en su complicada relación con su pareja Carey Hart. El último single lanzado fue Secrets, un tema dance-pop producido por Max Martin que suponía uno de los temas más marchosos y bailables del álbum. «Beautiful Trauma» cuenta con un gran número de canciones tranquilas y sosegadas, como la sombría balada ‘Wild Hearts Can’t Be Broken’, en la que repasa algunos de los duros momentos que ha vivido la artista y donde podemos apreciar su magnífica voz. En «Beautiful Trauma», Pink demuestra que es una talentosa artista con una magnífica voz y unas grandes habilidades como compositora, sin embargo el álbum peca de un exceso de relleno, contiene demasiadas baladas y algunas de las canciones resultan genéricas. Puntuación: 7/10.

Pink Trustfall8. Trustfall.

A lo largo de su extensa trayectoria musical, Pink no solo ha demostrado su gran versatilidad sino que ha sabido evolucionar como artista y adoptar diferentes estilos. Tras unos inicios encuadrados dentro del R&B, enseguida se decantó por un pop/rock comercial que le ha acompañado durante la mayor parte de su carrera, para terminar adoptando un sonido electropop y dance-pop en sus últimos álbumes. La muerte de su padre en 2021 y la enfermedad de su hijo marcaron la vida de la cantante y fueron la fuente de inspiración en la composición de su último trabajo hasta la fecha, Trustfall, que llegó en 2023, 4 años después de «Hurts 2B Human». El noveno álbum de estudio de Pink cuenta con la producción de Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Billy Mann o Jason Evigan entre otros y está formado por temas up-tempo de estilo synth-pop, dance-pop y pop/rock además de baladas influenciadas por el sonido folk y Country. Alecia Moore compuso 6 de los temas presentes (una cantidad inferior a lo usual) pero se ha rodeado de compositores de la talla de Wrabel, Jesse Shatkin, Mathew Koma o Chris Stapleton, quien además participa como artista invitado en un tema. El single presentación del álbum fue Never Gonna Not Dance Again, que se trata de un animado tema dance-pop con influencia Disco/funk producido por Max Martin en el que Pink habla sobre todas las cosas que le alegran en la vida y supone un himno de celebración y optimismo. Este tema destaca por su naturaleza desenfadada y su ritmo bailable, pero recibió algunas críticas negativas por sus letras genéricas, su parecido a ‘Can’t Stop the Feeling!’ de Justin Timberlake y por recurrir a Max Martin, el rey midas del pop, en un intento desesperado por devolverle la popularidad perdida. ‘Never Gonna Not Dance Again’ fracasó en las listas de venta y se ha convertido en el ‘lead single’ menos exitoso de toda su carrera. El segundo single lanzado fue Trustfall, que se trata de un enérgico tema synth-pop y dance-pop en el que la veterana cantante habla sobre cómo superar el miedo a la incertidumbre y confiar en que todo saldrá bien. ‘Trustfall’ es uno de los singles más potentes de Pink de los últimos tiempos y en el terreno comercial ocupó el top 40 en las listas de venta Reino Unido o Australia. Dentro del lado más up-tempo del álbum destaca ‘Runaway’, un tema synth-pop y dance-pop inspirado en el estilo ochentero de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd y en el que habla de escapar de la negatividad del pasado y viajar a un lugar lejano donde poder ser libre o ‘Hate Me’, en el que rescata su sonido pop/rock y su rebeldía interior afirmando que su amante le convirtió en una villana y un monstruo y ahora le odia por ello. También merece la pena reseñar ‘Turbulence’, en el que Pink hace referencia a las adversidades y los baches con los que se ha encontrado en los últimos años pero que finalmente ha podido superar ya que sólo se trataban de turbulencias pasajeras o ‘Last Call’, un tema pop/rock mid-tempo producido por Billy Mann que habla de hacer las paces con tu pareja y disfrutar del momento antes de que todo pueda acabar. El principal defecto de este álbum es la abundancia de baladas, muchas de ellas insípidas y que no acaban de enganchar. Por otra parte, «Trusfall» es uno de los álbumes más honestos y vulnerables de Pink, en el que relata los momentos dolorosos que le han marcado los últimos años pero que ha podido superar gracias al apoyo de su familia y seres queridos. Puntuación: 7/10.

Try This7. Try This.

Tras el gran éxito conseguido con Missundaztood, el cual vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo y contó con 4 populares singles, Pink se consagró como una de las figuras más importantes del pop de la década del 2000. Dos años después de «Missundaztood» Pink regresó con su tercer álbum de estudio, Try This, en el que profundizó en el sonido pop/rock iniciado en su anterior álbum y para ello trabajó con Tim Amstrong (perteneciente al grupo de rock Rancid) además de Linda Perry, quien ya contribuyó en varios temas de «Missundaztood», incluyendo el primer single. «Try This» es un álbum eminentemente pop/rock aunque podemos encontrar ciertas influencias punk-rock, dance-pop y R&B en varias de las canciones. Con una promoción inferior a la de su anterior trabajo, «Try This» se convirtió en el álbum menos vendido de la cantante americana hasta la fecha y en la actualidad permanece como uno de sus trabajos menos exitosos. «Try This» debutó en el top 10 de la lista americana de álbumes y vendió un millón de copias en Estados Unidos (una cifra notoriamente inferior a la de «Missundaztood») y en el resto del mundo alcanzó el top 5 en Reino Unido o Alemania y el top 10 en Australia. El single presentación del álbum fue Trouble, un enérgico tema pop/rock con influencia punk-rock producido por Tim Amstrong cuyas letras hacen referencia al espíritu rebelde e indómito de la cantante. ‘Trouble’ estuvo acompañado de un original videoclip ambientado en un pueblo del Oeste americano dominado por rufianes al que llega Pink para devolver el orden y la legalidad. ‘Trouble’ gozó de un gran éxito en Australia, Reino Unido, Alemania o Canadá, donde alcanzó el top 10, sin embargo en Estados Unidos tuvo un escaso impacto y se convirtió el single menos exitoso de Pink hasta el momento. ‘Trouble’ ganó un premio Grammy a mejor actuación femenina de rock, el segundo Grammy que recibiría la cantante americana en su carrera tras su participación en el hit ‘Lady Marmalade’. El segundo single lanzado fue God Is a DJ, un bailable tema pop/rock y dance-pop con un gran aire ‘ochentero’ y que destaca por sus originales letras «Si Dios es un DJ, la vida es una pista de baile, el amor es el ritmo y tu eres la música» en las que Pink anima a vivir la vida al máximo. ‘God Is a DJ’ recibió críticas positivas aunque tuvo un desempeño comercial muy mediocre, marcando mínimos en la carrera de Pink. Como tercer y último single se lanzó Last to Know, un potente tema rock que suponía la inmersión definitiva de la cantante en dicho género. Debido a que Pink estaba embarcada en una extensa gira por Europa y América, este single apenas contó con promoción y fracasó en las listas de venta. Entre los temas más interesantes del álbum se encuentran ‘Humble Neighborhoods’ y ‘Try Too Hard’, dos enérgicas canciones rock de carácter up-tempo, ‘Oh My God’, un tema electroclash de letras muy explícitas que cuenta con la colaboración de la cantante Peaches o ‘Catch Me While I’m Sleeping’, una balada producida por Linda Perry reminiscencia del sonido R&B de su primer álbum. Pese a que «Try This» no se encuentra entre mis álbumes favoritos de Pink, no resulta un trabajo de baja calidad en absoluto ya que contiene un conjunto más que digno de canciones de sonido pop/rock que encajan a la perfección con la personalidad rebelde e inconformista de la cantante americana. Puntuación: 7/10.

Hurts 2B Human6. Hurts 2B Human.

El octavo álbum de estudio de Pink, Hurts 2B Human, fue publicado en 2019, apenas año y medio después del lanzamiento de «Beautiful Trauma», el cual recibió críticas muy variadas por parte de los expertos musicales pero obtuvo una gran respuesta comercial y alcanzó el #1 en las listas de venta de Estados Unidos, Reino Unido o Australia entre otros. «Hurts 2B Human» sigue la estela musical de «Beautiful Trauma», está encuadrado dentro del pop e incorpora elementos dance-pop, electropop y Country. En lo que respecta a las letras, este álbum resulta más optimista que «Beautiful Trauma» y trata temas como las relaciones de pareja, el amor propio, la vida y la familia. El single presentación del álbum fue Walk Me Home, un tema pop mid-tempo compuesto junto a Nate Ruess que destaca por su mensaje inspirador y contiene el característico estribillo de Pink con coro creciente. A diferencia de otros primeros singles, ‘Walk Me Home’ no enganchaba tanto y resultaba poco llamativo y original, además tuvo un moderado desempeño comercial. Como segundo single se lanzó Can We Pretend, un marchoso tema dance-pop producido por Ryan Tedder cuyas letras hacen referencia a hacer uso de la nostalgia para escapar de la realidad. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘(Hey You) Miss You Sometime’, un enérgico tema electropop y dance-pop producido por Max Martin y Shellback en el que la voz de la cantante aparece sintetizada, ‘Courage’, un bonito medio tiempo pop que resulta uno de los momentos más emotivos o ‘Hustle’, un original tema pop con influencias Country en el Pink habla de una relación fallida en la que advierte a su ex que no podrá aprovecharse de ella otra vez. Uno de los pocos temas que conserva el característico estilo pop/rock de Pink es ‘We Could Have It All’, producido por Greg Kurstin y en el que Pink se arrepiente de haber arruinado una relación. Pink incursiona en el género Country en ‘Love Me Anyway’, una balada cuyas letras hacen referencia al compromiso en una relación y en la que participa Chris Stapleton. «Hurts 2B Human» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes (su tercer trabajo ‘chart topper’ en Estados Unidos) y también lideró las listas de venta de Australia, Reino Unido o Canadá. Este álbum cuenta con varias canciones interesantes, pero en su conjunto no ofrece nada nuevo u original al panorama musical y repite la fórmula utilizada en «Beautiful Trauma». En definitiva «Hurts 2B Human» no es el mejor álbum de la trayectoria de Pink sin embargo sí es una buena adición a su amplio catálogo musical. Puntuación: 7’5/10.

Missundaztood5. Missundaztood.

En 2001 Pink participó junto con Christina Aguilera, Lil’ Kim y Mya en la banda sonora de la película ‘Moulin Rouge’ con el tema Lady Marmalade, que se trataba de una versión de la famosa canción de Patty Labelle pero con un toque R&B/Hip-Hop moderno y producido por Missy Elliott. Esta nueva versión resultó tremendamente popular aquel año, superó el éxito de la versión original y alcanzó el #1 en Estados Unidos, Australia, Reino Unido y más de 10 países en todo el mundo. Con una popularidad al alza, Pink publicó a finales del 2001 su segundo álbum de estudio, titulado Missundaztood (que podríamos traducirlo como incomprendida) y en el que dejaba a un lado su antiguo look con el pelo rosa y mostraba una nueva imagen más rebelde. «Missundaztood» destacó por su gran divergencia con respecto al estilo musical de su anterior álbum y profundizaba en un sonido pop/rock más maduro con ciertos elementos dance-pop y R&B. Pink compuso la mayoría de los temas del álbum y para lograr su sonido deseado trabajó principalmente con Linda Perry (componente del grupo 4 Non Blondes) y Dallas Austin, con producción adicional de Scott Storch y Damon Elliott. «Missundaztood» debutó en el #8 de la lista americana y gracias al buen desempeño de los singles lanzados alcanzó el #6, el primer top 10 de Pink en Estados Unidos. El álbum gozó de una gran longevidad en la lista americana y superó los 5 millones de copias en Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo álbum de una artista femenina más vendido del 2002. A nivel internacional también logró un buen desempeño comercial: fue top 5 en Reino Unido o Alemania y top 20 en Australia y Francia y superó los 12 millones de copias en todo el mundo. El single presentación del álbum fue Get The Party Started, un pegadizo tema dance-pop compuesto y producido por Linda Perry que habla sobre salir de fiesta y pasarlo bien. ‘Get The Party Started’ resultó un gran éxito en las listas de venta, alcanzó el #1 en Australia o España y el top 5 en Reino Unido, Alemania, Francia o Estados Unidos. Como segundo single se lanzó Don’t Let Me Get Me, un marchoso tema pop/rock con uso prominente de guitarra eléctrica en el que Pink habla de su falta de autoestima cuando era adolescente y sus problemas para encajar en la escuela. Muy revelador resulta el contenido del segundo verso en el que confiesa que «L.A. (Reid, el presidente de su discográfica) me dijo que sería una pop star y lo que tenía que hacer es cambiar todo lo que soy» o «estoy harta de ser comparada con la ‘maldita’ Britney Spears, ella es muy guapa pero yo no soy ella», confirmando que durante su primer álbum no se sintió cómoda ni pudo expresar sus verdaderas aspiraciones musicales. Este tema tuvo buena acogida entre el público y ocupó nuevamente el top 10 en los principales mercados musicales. El tercer single lanzado fue Just Like a Pill, un enérgico tema pop/rock producido por Dallas Austin en el que la cantante de Pennsylvania habla de una relación tóxica y el abuso de sustancias y compara a su pareja con una pastilla que en vez de curarle le hace más daño todavía. Just Like a Pill recibió grandes criticas de los expertos musicales por sus personales letras y la ejecución vocal de Pink como ‘rock star’. Este tema continuó la racha de éxito de los singles anteriores y alcanzó el #1 en Reino Unido y el top 10 en Estados Unidos. Como último single se lanzó Family Portrait, un medio tiempo R&B producido por Scott Storch que destacaba por sus letras autobiográficas sobre su complicada infancia, las peleas que tenían sus padres delante de ella y su posterior divorcio. Dentro del álbum destacan ’18 Wheeler’, un potente tema pop/rock producido por Dallas Austin, ‘Eventually’, una balada de desamor con cierto aroma R&B que resulta el momento más vulnerable y emotivo del álbum o ‘My Vietnam’, una balada influenciada por el sonido folk que habla de las complicadas experiencias personales durante su adolescencia, comparándolas con la guerra de Vietnam. En resumen, «Missundaztood» supuso el impulso definitivo de Pink para triunfar en todo el mundo gracias a una acertada selección de singles y un conjunto sólido de canciones que ponían de manifiesto el impresionante torrente vocal de la cantante americana y su talento como compositora. Puntuación: 7’5/10.

Pink4. Can’t Take Me Home.

En el año 2000, Alecia Moore, más conocida como Pink por su llamativo color de pelo rosa, publicó su álbum debut, Can’t Take Me Home, el cual está formado por medios tiempos, baladas y temas up-tempo de estilo R&B/pop bajo la producción de algunos de los mejores productores del género R&B como Babyface, She’kspere, Soulshock & Karlin o Tricky Stewart. Pese a que Pink no tuvo demasiado control creativo en este álbum, compuso 7 de los 13 temas presentes. El single presentación fue There You Go, un marchoso tema R&B/pop up-tempo producido por She’kspere que contenía el sonido R&B típico de principios del 2000 y cuya melodía resultaba similar a ‘Bills Bills Bills’ de Destiny’s Child o ‘No Scrubs’ de TLC, ambos también compuestos por Kandi y producidos por el propio She’kspere. En este pegadizo tema Pink se encuentra en una relación tóxica que no tiene futuro y opta por dejar a su pareja pese a que éste le ruega que le perdone y continúen la relación. ‘There You Go’ cosechó gran éxito y alcanzó el #2 en Australia y el top 10 en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. El segundo single lanzado fue Most Girls, un medio tiempo R&B producido por Babyface cuyas letras hacían referencia a que Pink es una mujer independiente y autosuficiente que no necesita a un hombre que la mantenga por lo que resultaba un himno de empoderamiento femenino. ‘Most Girls’ fue considerado como el tema más sobresaliente del álbum y resultó un hit en las listas de venta: fue #1 en Australia y top 5 en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Como tercer y último single se extrajo You Make Me Sick, un tema R&B producido por Babyface en el que Pink relataba la deteriorada relación con su pareja, al que le reprocha su comportamiento y declara estar harta de él. ‘You Make Me Sick’ ocupó el top 40 en Estados Unidos o Australia pero en Reino Unido se convirtió en el tercer top 10 consecutivo de Pink. Dentro del álbum encontramos joyas del R&B como ‘Split Personality’, en el que Pink declara que tiene doble personalidad, ‘Can’t Take Me Home’, un marchoso tema dance-pop que resultaba el más up-tempo del disco, la balada R&B/Soul ‘Let Me Let You Know’, en cuyos créditos encontramos a Robin Thicke como compositor o ‘Love Is Such a Crazy Thing’, un original tema de amor que destaca por su larga introducción instrumental en la que se van añadiendo progresivamente nuevos instrumentos. «Can’t Take Me Home» debutó en un discreto #26 de la lista americana pero el buen desempeño de los singles consiguió que el álbum vendiera más de dos millones de copias en Estados Unidos y fuera certificado doble platino. A nivel internacional el desempeño comercial fue moderado, alcanzó su mejor posición en Australia donde fue #10 y acabó vendiendo más de 4 millones en todo el mundo. El álbum debut de Pink recibió críticas mixtas por parte de los expertos musicales, quienes consideraron que no resultaba original ni llamativo, aunque alabaron las habilidades vocales de Pink. «Can’t Take Me Home» es posiblemente el álbum más desconocido de su discografía por parte del gran público ya que Pink triunfó de manera masiva a partir de su siguiente álbum, sin embargo es uno de mis favoritos debido a su magnífica selección de singles y su clásico sonido R&B de principios de la década del 2000. Puntuación: 8/10.

The Truth About Love3. The Truth About Love.

En el año 2010 Pink publicó un álbum de grandes éxitos que incluía sus singles más famosos lanzados durante la década anterior, en la que fue una de las artistas pop más importantes y exitosas. Tras ser madre de una niña fruto de su relación con el motociclista Carey Hart, la cantante americana regresó en 2012 con su sexto álbum de estudio, titulado The Truth About Love y en el que no solo aborda las diferentes perspectivas del amor y la turbulenta relación con su pareja, sino también otros temas como el empoderamiento femenino o la exclusión social. «The Truth About Love» está formado por 13 temas encuadrados dentro del pop/rock con ciertos elementos electropop y dance-pop, compuestos por la propia Alecia Moore bajo la producción de Greg Kurstin, Billy Mann, Jeff Bhasker, Butch Walker o Max Martin entre otros. Este álbum es uno de los más personales de la carrera de Pink, ya que relata episodios ocurridos en la tumultuosa relación con su pareja y explora temas como la monogamia, el sexo o la confianza dentro de una relación. «The Truth About Love» lideró las listas de ventas de Australia, Canadá o Alemania, destacó por el hecho de que consiguió su primer #1 en Estados Unidos y acabó vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo gracias a la magnífica acogida de los sencillos lanzados. El single presentación del álbum fue Blow Me (One Last Kiss), un marchoso tema electropop y pop/rock producido por Greg Kurstin que resulta un auténtico himno de desamor tras una ruptura sentimental. ‘Blow Me (One Last Kiss)’ tuvo un desempeño comercial muy positivo y alcanzó el #1 en Australia y ocupó el top 5 en Estados Unidos y Reino Unido. La cantante de Pennsylvania siguió el mismo patrón que con sus anteriores trabajos y tras un explosivo primer single llegó un tema más profundo y emotivo, en este caso Try, que se trata de un tema mid-tempo pop/rock cuyas letras hablan de tomar riesgos con el amor sin importar las consecuencias. ‘Try’ suponía uno de los puntos fuertes del álbum por su composición, su cuidada producción y la ejecución vocal de Pink. Como tercer single se lanzó Just Give Me a Reason, una preciosa balada pop a dúo con el cantante Nate Ruess que habla de una relación que se está desmoronando y mientras que uno de los dos comienza a dejar de sentir amor, el otro piensa que tan sólo es una mala racha y se aferra a sus sentimientos. ‘Just Give Me a Reason’ resultó un tremendo éxito en las listas de venta y alcanzó el #1 en Australia, Alemania o Estados Unidos (su cuarto single ‘chart topper’), convirtiéndose en el single más exitoso de la cantante hasta la fecha. El cuarto single lanzado fue True Love, un tema pop/rock con influencia ska que cuenta con la participación de Lily Allen y destaca por su tono humorístico y sus divertidas letras en las que Pink le declara su amor a su marido aunque a veces tenga ganas de agarrarle del cuello, convirtiéndose en un himno del amor disfuncional. De manera limitada se lanzó como sencillo promocional ‘Walk of Shame’, un enérgico tema pop/rock con influencias electropop y New Wave producido por Greg Kurstin que habla sobre la vergüenza y el arrepentimiento que se siente después de una relación de una noche. Dentro del álbum destacan ‘Are We All We Are’, una canción protesta y de auto-empoderamiento cuyas letras hacen referencia a la desigualdad económica, ‘Slut Like You’, un himno feminista que habla del cambio de roles y supone la única contribución de Max Martin al álbum, ‘Here Comes the Weekend’, con influencia Hip Hop y que cuenta con la participación del rapero Eminem o ‘Where Did the Beat Go?’, con cierto aroma R&B y en el que Pink muestra su lado vulnerable relatando una relación que se desmorona y en la que ya no se siente deseada. A lo largo de su extensa carrera, Pink ha demostrado que es capaz de ofrecernos trabajos muy consistentes y «The Truth About Love» es un ejemplo de ello, ya que se encuentra entre los mejores álbumes de su discografía gracias a su sólido conjunto de canciones, su excelente selección de singles y sus personales letras sobre el amor y las relaciones monógamas. Puntuación: 8/10.

I'm Not Dead2. I’m Not Dead.

«Try This» fue el último trabajo de Pink dentro de la discográfica Arista, con la que tuvo grandes diferencias durante la grabación y promoción de dicho disco, lo que provocó su salida después de tres álbumes dentro de ella. Tras la gira de «Try This» Pink se tomó un periodo de descanso en el que la cantante se inspiró de nuevos estilos y sonidos para su próximo disco. En 2006 vio la luz su cuarto álbum de estudio, I’m Not Dead, cuyo título hacía referencia a que la cantante no estaba ‘muerta’ ni desaparecida del panorama musical tras el fracaso de su anterior álbum. «I’m Not Dead» sigue la estela pop/rock de sus dos anteriores álbumes pero resulta más accesible a todos los públicos y tiene un mayor componente pop que «Try This», el cual contenía un sonido más rockero y oscuro. Pink compuso todas las canciones presentes en el álbum y trabajó con importantes nombres de la industria musical como Billy Mann, Butch Walker, Max Martin o Dr. Luke entre otros. El single presentación del álbum fue Stupid Girls, un marchoso tema pop con influencias R&B y pop/rock producido por Billy Mann que destacaba por sus letras en contra de la imagen sexualizada que se les impone a las mujeres en la sociedad y el mundo del espectáculo. Este tema resultaba un auténtico himno de empoderamiento femenino en el que Pink animaba a las niñas y mujeres a potenciar su inteligencia y no su cuerpo. ‘Stupid Girls’ recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales por sus inspiradoras letras y su naturaleza bailable y fue nominado a mejor actuación vocal femenina en los premios Grammy. ‘Stupid Girls’ ocupó el top 5 en Reino Unido, Australia o Canadá y el #13 en Estados Unidos. Como segundo single se lanzó Who Knew, un tema pop/rock producido por Max Martin y Dr. Luke en el que Pink muestra su lado más emotivo y vulnerable hablando de un buen amigo al que perdió por el abuso de drogas. ‘Who Knew’ recibió opiniones positivas de los críticos musicales por la emotividad de la cantante y la producción del tema y obtuvo un rendimiento muy positivo en las listas de venta, ya que ocupó el top 5 en Reino Unido o Australia. En su lanzamiento original en Estados Unidos, ‘Who Knew’ no tuvo demasiado apoyo por parte del público pero tras el éxito del siguiente single volvió a ser relanzado en tierras americanas y alcanzó el top 10 y fue certificado platino. El tercer single elegido fue U + Ur Hand, otra de las producciones de Max Martin y Dr. Luke para el álbum y que se trataba de un enérgico tema pop/rock en el que Pink habla de cómo rechaza a los hombres en el club y destaca por sus explicitas letras sobre la masturbación. ‘U + Ur Hand’ alcanzó el top 10 en la lista americana, acabó siendo certificado platino (su primer single en alcanzar el millón de copias) y fue el responsable de la revitalización de la carrera de Pink en Estados Unidos y el aumento de ventas del álbum. En el resto del mundo también tuvo un desempeño muy positivo y ocupó el top 10 en los principales mercados. Como cuarto single se lanzó Nobody Knows, que se trata de una balada a piano producida por Billy Mann que destaca por sus personales letras sobre la depresión que sufrió Pink años atrás. Pese a ser una de las mejores baladas lanzadas por la cantante hasta la fecha, apenas contó con promoción y tuvo un impacto comercial limitado. El siguiente single extraído fue Dear Mr. President, una balada acústica pop/rock y folk que resultó bastante polémica por sus directas letras en contra del entonces presidente de Estados Unidos George Bush, a quien critica sus desacertadas decisiones sobre la guerra de Irak o su oposición al matrimonio gay. Como último single se lanzó Leave Me Alone (I’m Lonely), un marchoso tema pop/rock y dance-pop producido por Butch Walker en el que Pink demanda a su amante más tiempo libre. «I’m Not Dead» debutó en el #6 de la lista americana de álbumes (la posición más alta de Pink hasta la fecha), se caracterizó por su gran longevidad en las listas de venta gracias al éxito de los singles lanzados y acabó vendiendo más de dos millones de copias en Estados Unidos. A nivel internacional también resultó un éxito notorio: fue #1 en las listas de venta de Australia o Alemania, #3 en Reino Unido y superó los 6 millones en todo el mundo, unas cifras muy superiores a las alcanzadas por «Try This». Tras el relativo fracaso que supuso su anterior álbum, Pink regresó con un magnífico álbum de pop/rock comercial que marcaba el sendero por el que continuarían sus sucesivos trabajos. Sin duda «I’m Not Dead» es uno de los trabajos más sólidos y consistentes de su amplia discografía. Puntuación: 8/10.

Funhouse1. Funhouse.

Dos años y medio después del lanzamiento de «I’m Not Dead» se puso a la venta el quinto álbum de estudio de Pink, titulado Funhouse, el cual sigue la senda musical de su predecesor, está encuadrado dentro de un pop/rock muy accesible a todos los públicos y resulta uno de sus trabajos más personales hasta la fecha. La cantante de Pennsylvania compuso todos los temas presentes en el álbum bajo la producción de Billy Mann, Max Martin y Butch Walker, quienes fueron los responsables de la mayor parte de su anterior disco, además de otros productores como Danja, Tony Kanal o Eg White, que trabajaban por primera vez con Pink. Respaldado por un single de gran éxito, «Funhouse» debutó en el #2 de la lista americana (su mejor posición hasta la fecha) y gracias a la longevidad del álbum acabó vendiendo más de 3 millones de copias en Estados Unidos. En el resto del mundo también obtuvo un gran impacto comercial, fue #1 en Australia o Reino Unido y superó los 7 millones de ejemplares vendidos a nivel mundial. El single presentación del álbum fue So What, un enérgico tema pop/rock producido por Max Martin y Shellback en el que Pink habla de la separación de su marido, el motociclista Carey Hart. ‘So What’ se convirtió en el tema más exitoso de la cantante hasta la fecha y lideró las listas de venta de Estados Unidos (el primer #1 de Pink en solitario), Reino Unido, Australia y en otros 10 países más. Como segundo single se lanzó Sober, un tema mid-tempo pop/rock producido por Danja y Tony Kanal que destaca por sus letras autobiográficas en las que Pink declara que le gustaría quererse a sí misma tanto estando sobria como cuando está borracha. ‘Sober’ recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales por su contenido lírico y obtuvo un buen desempeño en las listas de venta y ocupó el top 10 en Reino Unido o Australia y el top 20 en Estados Unidos. El tercer single lanzado fue Please Don’t Leave Me, un tema mid-tempo pop/rock producido por Max Martin que habla de una relación de amor/odio con alguien que tiene un efecto negativo en ti pero no puedes dejar a esa persona, también inspirado en la reciente ruptura con su marido. ‘Please Don’t Leave Me’ resultó un éxito moderado en las listas de venta y ocupó el top 20 en las listas de venta de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Como cuarto single se eligió Bad Influence, un potente tema pop/rock producido por Billy Mann en el que Pink abandona por un momento el tema de la separación de su pareja y habla de pasárselo bien con sus amigas. Como quinto single llegó el tema que da título al álbum, Funhouse, que cuenta con influencia del sonido funk y habla de sentir que ya no encajas y comenzar de nuevo. Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘I Don’t Believe You’, una balada a piano y guitarra que muestra su lado más vulnerable y ruega a su pareja que vuelva con ella o ‘Ave Mary A’, un potente tema pop/rock up-tempo en el que Pink toma conciencia social del mundo que le rodea. En mi opinión «Funhouse» es el álbum más sólido dentro de la magnífica trayectoria de Pink y en el que demuestra que es una de las vocalistas y compositoras más talentosas del pop contemporáneo. Este álbum contiene un conjunto de canciones originales, divertidas y alegres pero también emotivas y cargadas de sentimiento. Sin duda uno de los álbumes de pop imprescindibles de la década del 2000. Puntuación: 8/10.

Crítica de «Period» de Kesha

En la década del 2010 Kesha triunfó con canciones como ‘TiK ToK’, ‘Your Love Is My Drug’, ‘We R Who We R’ o ‘Die Young’, las cuales resultaron un auténtico éxito alrededor el mundo, alcanzaron las primeras posiciones en las listas de venta e hicieron de Kesha una de las cantantes de moda durante aquella años. Todos estos temas estaban producidos por Dr. Luke, habitual colaborador de Max Martin y el artífice de incontables éxitos para artistas de la talla de Katy Perry, Pink, Britney Spears o Kelly Clarkson. El primer álbum de estudio de Kesha, Animal y su posterior reedición, Cannibal, abanderaron el sonido electropop que triunfó durante dicha década y obtuvieron altas ventas. Kesha no solo trabajaba estrechamente con Dr. Luke, sino que pertenecía a su discográfica, Kemosabe Records, una división del sello discográfico Sony. Todo parecía que brillaba en el mundo de la joven cantante californiana, sin embargo a principios de 2014 entró en una clínica de rehabilitación por bulimia nerviosa. En octubre de dicho año, Kesha presentó una demanda civil contra Lukasz Gottwald (el verdadero nombre de Dr. Luke) en la que le acusaba de abuso sexual, violencia de género, abuso emocional e incumplimiento de las prácticas comerciales de California durante los 10 años que trabajaron juntos. La cantante de Los Angeles afirmaba que de manera habitual Dr. Luke le drogaba y abusaba sexualmente de ella, lo que le produjo desórdenes alimenticios, y por ello pidió a la corte poder romper sus acuerdos contractuales con el famoso productor. Gottwald negó tales afirmaciones y a su vez presentó otra demanda contra Kesha y su madre por difamación e incumplimiento de contrato. Posteriormente Kesha modificó su denuncia y añadió una demanda a la discográfica Sony, a la que acusó de hacer oídos sordos ante sus quejas por las conductas abusivas por parte de Dr. Luke y no tomar medidas contra él. Durante aquellos años, debido a sus relaciones contractuales con Dr. Luke y Sony, Kesha no podía trabajar con otros productores ni lanzar nueva música en otras discográficas, por lo que solicitó una orden judicial para ser liberada de su contrato y poder obtener la libertad artística que tanto ansiaba. Sin música nueva, Kesha no podía hacer giras de conciertos ni recibir patrocinios, por lo que su imagen de marca cayó en picado. En 2017 Kesha publicó su tercer álbum «Rainbow» bajo el sello discográfico de Dr. Luke, sin embargo pudo evitar trabajar personalmente con él y se involucró con otros productores. En 2023, tras un arduo y largo proceso judicial, ampliamente expuesto en los medios de comunicación estadounidenses, Kesha y Gottwald llegaron a un acuerdo extrajudicial un mes antes de que el caso llegara a su fin.

Kesha Sebert ha regresado este mes de julio con su sexto trabajo discográfico, titulado Period, el cual se trata un álbum de pop muy ecléctico que contiene elementos dance-pop, synth-pop, electropop o hyperpop. Kesha ha participado en la composición de los 11 temas que forman parte del álbum y ha contado con la producción de Zhone, Stuart Crichton, Stint, Pink Slip o Nova Wav entre otros. «Period» es el primer álbum de Kesha como artista independiente y ha sido publicado bajo su propio sello discográfico, Kesha Records. Este álbum supone su regreso al pop bailable y comercial tras su último trabajo, «Gag Order», el cual contenía un sonido oscuro y experimental y relataba cómo superó el trauma y la depresión resultantes de su batalla legal contra Dr. Luke. Hace exactamente un año llegó el single presentación del álbum, Joyride, que se trata de un marchoso tema dance-pop y electropop que destaca por su original melodía de polka y sus influencias del sonido hyperpop. En ‘Joyride’, Kesha hace uso de su habitual técnica sing-rap y utiliza metáforas para comparar la conducción de coches con el auto-empoderamiento y el amor propio. Tras varios años en los que Kesha ha estado apartada del mainstream, ‘Joyride’ ha obtenido unas respetables cifras de streaming (acumula más de cien millones de reproducciones en Spotify) y ha logrado entrar en varias listas de venta alrededor del mundo, aunque ha tenido un mediocre desempeño comercial.

El segundo single lanzado fue Delusional, una balada synth-pop en la que Kesha muestra su lado más vulnerable mientras confronta a un ex incapaz de enfrentarse a la realidad. En 2025 llegó un nuevo single, Yippee-Ki-Yay, que se trata de un extraño tema que mezcla Country-pop, Hip Hop o electropop y cuenta con la producción de Pink Slip y Nova Wav. Como cuarto single se lanzó Boy Crazy, un enérgico tema hyperpop en el que Kesha explora el territorio de Charli XCX y se presenta como una ‘femme fatale’ obsesionada con los hombres. Antes de la publicación del álbum llegó el quinto single, The One, que se trata de un tema pop mid-tempo en el que Kesha habla sobre sus relaciones pasadas, reflexiona sobre la fama y el estrellato y declara que el amor de su vida es ella misma. Dentro del álbum merece la pena reseñar ‘Red Flag’, un marchoso tema electropop en el que Kesha habla de las señales de advertencia que surgen cuando conoces a alguien con el que te planteas tener una relación o ‘Cathedral’, una balada en la que Kesha se luce vocalmente y guarda similitudes con ‘Praying’, solo que la cantante ya no reza para encontrar la liberación, paz y libertad que tanto anhelaba (puesto que ya las ha encontrado), sino que habla de superar los obstáculos y centrarse en la auto-aceptación.

Desde sus inicios, Kesha se presentó al mundo como una chica fiestera y desinhibida que cantaba temas divertidos y desenfadados, sin embargo la realidad era muy diferente de lo que podíamos imaginar. La cantante pasó por duros momentos personales que le han convertido en la mujer fuerte, libre y empoderada que es hoy en día. Personalmente siempre he sido partidario de separar a la persona del artista, y sin saber exactamente lo que ocurrió entre Kesha y Dr. Luke, lo cierto es que el famoso productor fue el responsable de sus temas más famosos y resultó ser una pieza esencial en el éxito de la cantante. En la actualidad, Kesha se esfuerza por encajar en un panorama musical que ha cambiado drásticamente mientras intenta replicar los gloriosos momentos de su pasado. En resumen, «Period» es un álbum ameno pero palidece en comparación con sus primeros trabajos, ya que está formado por un conjunto de canciones olvidables y poco inspiradas, con letras sumamente genéricas y que suenan pasadas de moda. La mayoría de canciones presentes en el álbum, salvo la caótica pero divertida ‘Joyride’, no ofrecen nada nuevo al panorama musical ni van a ayudar a Kesha a recuperar su posición dominante en el mundo del pop como lo hizo en el 2010. En el blog Mister Music valoré de manera positiva tanto «Animal» como «Warrior», dos álbumes que sigo escuchando regularmente, sin embargo «Period» no me ha sorprendido ni llamado la atención. Temas imprescindibles: Joyride, The One, Red Flag, Delusional y Cathedral. Puntuación: 6/10.

Crítica del álbum debut de Whitney Houston

En 2025 se ha cumplido el cuadragésimo aniversario del lanzamiento del álbum debut de Whitney Houston y con motivo de este importante acontecimiento realizaré una crítica en retrospectiva de este icónico álbum. El magnate musical Clive Davis quedó impresionado por el talento de Whitney tras verla cantar junto a su madre Cissy Houston en un club nocturno neoyorquino y no tardó en ficharla en su sello discográfico, Arista. La joven cantante de Newark (New Jersey) hizo su debut en el mundo de la música en 1985 con el álbum Whitney Houston, el cual está formado por un compendio de románticas baladas R&B/Soul y marchosos temas up-tempo de estilo dance-pop, synth-pop y funk. Whitney tuvo una mínima participación en el proceso creativo del álbum, el cual contó con la producción de Michael Masser, Kashif Maseem, Jermaine Jackson (perteneciente a The Jackson 5) o Narada Michael Walden. Desde un primer momento Whitney destacó por las extraordinarias habilidades vocales y su capacidad para llegar a registros muy altos. El álbum contó con una extensa selección de singles, entre los que destacaron ‘Saving All My Love for You’, ‘Greatest Love of All’ y ‘How Will I Know’, los cuales alcanzaron el #1 en lista americana. «Whitney Houston» tuvo una tímida respuesta inicial por parte del público, sin embargo acabó alcanzando el #1 en la lista americana un año después de su publicación gracias al éxito de los singles lanzados y su triunfo en los premios Grammy. El primer trabajo discográfico de Whitney Houston fue el álbum más vendido del año 1986 en Estados Unidos y supera los 14 millones de copias en tierras americanas y 25 en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes debut más exitosos de todos los tiempos. «Whitney Houston» fue nominado a álbum del año en los premios Grammy y está incluido en el repaso a los 500 mejores álbumes de todos los tiempos realizado por la prestigiosa publicación Rolling Stone.

La primera incursión de Whitney Houston en el mundo de la música fue con ‘Hold Me’, un tema perteneciente a Teddy Pendergrass y que posteriormente se incluyó en el primer álbum de la cantante. El single presentación de «Whitney Houston» fue You Give Good Love, una romántica balada R&B y Soul cuyas letras hablan del amor incondicional que Whitney profesa a su pareja. Este single tuvo un desempeño comercial muy positivo y alcanzó el #3 en la listas de Estados Unidos y el top 10 en Canadá. ‘You Give Good Love’ fue nominado a los premios Grammy en las categorías de mejor canción R&B y mejor actuación vocal femenina de R&B. El segundo single lanzado en tierras americanas fue Saving All My Love for You, una balada R&B/Soul que destaca por su uso prominente de saxofón y cuyas letras generaron cierta controversia al hablar del amor prohibido que siente una mujer por un hombre casado. Gracias a ‘Saving All My Love for You’, Whitney ganó su primer premio Grammy en la categoría de mejor actuación vocal femenina de pop y consiguió su primer #1 en la lista americana. Como segundo single para Europa se lanzó All at Once, que se trata de una balada pop/R&B cuyas letras hablan de un amor que se termina sin previo aviso y el dolor que se siente tras la separación.

Para demostrar la variedad presente en el álbum, como tercer single se lanzó How Will I Know, un marchoso tema up-tempo de estilo dance-pop, synth-pop y funk cuyas letras hablan de una mujer que siente una fuerte atracción por un hombre pero duda si él tiene los mismos sentimientos por ella. Esta canción fue creada por Narada Michael Walden con Janet Jackson en mente, sin embargo la hermana pequeña de Michael la rechazó y fue a parar a manos de Whitney. ‘How Will I Know’ tuvo un gran desempeño comercial y alcanzó el #1 en la lista americana y el top 5 en Reino Unido. Como último single se lanzó Greatest Love of All, una versión del tema ‘The Greatest Love of All’ de la cantante Linda Creed y producido por Michael Masser. ‘Greatest Love of All’ se trata de una magnífica balada R&B/Soul en la que Whitney declara que el verdadero amor es el que se tiene a uno mismo y recalca la importancia de educar bien a los niños para que tengan un próspero futuro. ‘Greatest Love of All’ recibió excelentes críticas por la fantástica ejecución vocal de Whitney y su poderoso mensaje inspirador y obtuvo una nominación a los premios Grammy en la categoría de grabación del año. Este single superó con creces el éxito de la versión original y alcanzó el #1 en las listas de Estados Unidos, Canadá o Australia y el top 10 en Reino Unido. De manera limitada fue lanzado como single Thinking About You, que se trata de un animado tema up-tempo producido por Kashif Maseem que combina elementos dance-pop, R&B, funk y post-Disco.

En resumen, «Whitney Houston» está formado por un breve pero sólido conjunto de canciones que alterna las clásicas baladas románticas que se convertirían en la seña de identidad de la legendaria cantante y temas up-tempo que cuentan con el típico sonido ochentero. Este álbum destaca por su espléndida selección de singles, su cuidada producción y la magnífica ejecución vocal de Whitney Houston. Sin duda «Whitney Houston» es uno de los mejores álbumes debut de todos los tiempos. Temas imprescindibles: Greatest Love of All, Saving All My Love for You, All at Once, How Will I Know y You Give Good Love. Puntuación: 8/10.

Los mejores álbumes del 2025 (1ª parte del año)

6. American Heart de Benson Boone.

En 2024 vio la luz «Fireworks & Rollerblades», el álbum debut de Benson Boone, el cual ocupó el top 10 en la lista americana de álbumes y fue certificado platino en Estados Unidos. Este álbum incluye el exitoso single ‘Beautiful Things’, que alcanzó el #2 en la lista americana y ha destacado por su gran longevidad en la misma, ya que después de un año y medio de su lanzamiento todavía ocupa el top 10 de la lista Billboard. Desde entonces la popularidad del joven cantante creció como la espuma entre el público joven no solo por sus pegadizas canciones sino gracias a sus enérgicas actuaciones en directo, sus llamativos atuendos y su carismática e irreverente personalidad. En febrero de este año llegó el single presentación de su nuevo álbum, Sorry I’m Here for Someone Else, que se trata de un enérgico tema up-tempo de estilo pop/rock y synth-pop producido por Jason Evigan cuyas letras hablan sobre pasar página de una antigua relación sin guardar rencor a tu ex-pareja. En ‘Sorry I’m Here for Someone Else’ Benson describe un incómodo encuentro en un restaurante con un antiguo amor mientras duda si decirle que está esperando a su nueva pareja para no hacerle daño. Este tema sin duda supone una gran elección como primer single debido a su ritmo contagioso, sus pegadizas letras y la magnífica ejecución vocal de Benson Boone. Como segundo single se lanzó Mystical Magical, un tema pop/rock y synth-pop de sonido retro que contiene una interpolación de ‘Physical’ de Olivia Newton-John y recuerda el estilo del último álbum de Harry Styles. Este tema producido por Evan Blair habla de vivir el momento y disfrutar al máximo el tiempo que pasas con tu amante porque no sabes cuánto tiempo va a durar. Como tercer single se lanzó Momma Song, una emotiva pero poco memorable balada en cuyas letras reflexiona sobre el paso del tiempo y habla del amor que profesa a su madre y anhela pasar más momentos junto a ella. El segundo álbum de Benson Boone tiene por título American Heart y está formado por 10 temas encuadrados dentro del pop/rock al igual que su predecesor, pero destaca por su influencia del sonido synth-pop y tiene un cierto toque retro. El joven cantante ha compuesto todos los temas presentes en el álbum junto a su habitual colaborador Jack LaFrantz y cuenta con la producción de Jason Evigan, Evan Blair, Malay y Jason Suwito, quienes ya participaron en su anterior trabajo. Benson Boone ha declarado que compuso todas las canciones del álbum en un periodo de tan solo 17 días y se inspiró en Bruce Springsteen y la música tradicional americana. Coincidiendo con la publicación del álbum se desveló el videoclip de Mr Electric Blue, que se trata de un marchoso tema pop/rock cuyas letras hablan de la admiración de Benson por su padre y cómo de pequeño le idolatraba como si fuera un superhéroe. Uno de los temas más destacados del álbum es ‘Young American Heart’, que refleja el espíritu joven, rebelde e indómito de Benson y cuyas letras hacen referencia a un accidente de coche que sufrió a los 16 años junto a un amigo, quien estuvo a punto de morir, lo que supuso un punto de inflexión en su vida y le hizo reflexionar sobre su futuro. «American Heart» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes, convirtiéndose en el segundo top 10 de Benson en Estados Unidos. En resumen, «American Heart» mantiene el buen nivel de su predecesor y está formado por un breve conjunto de canciones entretenidas y disfrutables pero que no muestran una excesiva evolución musical con respecto a «Fireworks & Rollerblades» debido a su escasa diferencia temporal. La ejecución vocal de Benson Boone es uno de los puntos fuertes del álbum: si bien no posee una voz especialmente distintiva, sí resulta potente y alcanza sin problema los tonos más agudos. Por otra parte, las canciones presentes no destacan por tener un componente lírico excesivamente profundo o elaborado, pero Benson tiene un gran futuro por delante para mejorar sus habilidades como compositor. Este álbum, más que recordar a la música de Bruce Springsteen, guarda ciertas similitudes con los últimos trabajos de Harry Styles y destaca por su sonido retro y su mayor componente synth-pop. Puntuación: 7/10.

5. Something Beautiful de Miley Cyrus.

Miley Cyrus vivió un gran momento profesional en 2023 gracias al tremendo éxito cosechado por el single ‘Flowers’, el cual alcanzó el #1 en las listas de prácticamente todo el mundo y consiguió cifras astronómicas de streaming. Dos años después de «Endless Summer Vacation» ha llegado el noveno trabajo discográfico de la cantante americana, Something Beautiful, que se trata de un álbum visual que contiene una temática existencial y se centra en el proceso de curación de los traumas y encontrar la belleza incluso en los rincones más oscuros de la vida. En el terreno musical, «Something Beautiful» es un álbum encuadrado dentro del pop que incorpora influencias dance-pop, pop/rock, synth-pop o Disco, sin embargo destaca por su carácter experimental y contiene cambios de ritmo y elementos disruptivos, por lo que podríamos denominarlo como pop progresivo. Miley ha participado en la composición de los 13 temas presentes y ha contado con la ayuda de un gran número de compositores y productores de la talla de Shawn Everett, Kid Harpoon, Michael Pollack, Jonathan Rado, Alec O’Hanley o BJ Burton entre otros. Las letras de las canciones hablan sobre el desamor, la muerte, la incertidumbre de la existencia y encontrar un punto de belleza en los momentos más difíciles de nuestra vida. El componente lírico es uno de los aspectos más destacados del álbum y muestra una gran madurez y evolución de Miley como compositora. El single presentación del álbum fue End of the World, un tema pop up-tempo de sonido retro que contiene influencias dance-pop y Disco y cuyas letras hablan de vivir la vida al máximo como si llegara el fin del mundo. Antes de la publicación del álbum se lanzaron varios sencillos promocionales: ‘Something Beautiful’, que se trata de una balada de R&B alternativo con elementos jazz y Soul (aunque durante el estribillo incorpora elementos experimentales y del rock progresivo acompañado de voces distorsionadas por parte de Miley) cuyas letras hacen referencia a la búsqueda de las cosas bonitas que ofrece la vida o ‘More to Lose’, una balada de rica instrumentación que habla de una relación fallida y muestra el lado más honesto y personal de Miley. Coincidiendo con la publicación del álbum llegó otro sencillo promocional, Easy Lover, que se trata de un tema pop/rock cuyas letras hablan de una complicada relación en la que Miley es incapaz de dejar a su pareja incluso cuando el amor se vuelve doloroso. En la primera parte del álbum se concentran los sencillos promocionales pero aparecen demasiados temas lentos y dos interludios innecesarios. La segunda parte resulta notablemente superior y encontramos canciones más bailables, divertidas y que destacan por su larga duración. Entre los temas más destacados se encuentran ‘Golden Burning Sun’, un tema mid-tempo con cierto aroma pop/rock que habla del amor incondicional o ‘Walk of Fame’, un tema synth-pop de carácter up-tempo cuyas letras hacen referencia de los efectos que conllevan la fama y el estrellato. En resumen, «Something Beautiful» es un álbum elegante y bien producido que destaca por su componente lírico y su variedad de géneros presentes. Además de su labor como compositora, se aprecia una gran evolución como artista de Miley Cyrus. Mientras que «Endless Summer Vacation» contenía demasiado relleno y no resultaba un álbum especialmente memorable pero albergaba singles llamativos y de gran calidad, «Something Beautiful» es cohesivo, muestra un carácter experimental a la vez que resulta comercial y accesible, sin embargo no hay hits potenciales ni temas especialmente distintivos, aunque sí un conjunto digno de ‘album tracks’. Puntuación: 7/10.

4. Why Not More? de Coco Jones.

En 2022 la cantante Coco Jones publicó el EP What I Didn’t Tell You, su trabajo discográfico más ambicioso hasta la fecha, con el que se abrió a un mayor público y se hizo un importante hueco en el panorama R&B estadounidense. La reedición de «What I Didn’t Tell You» fue nominada a mejor álbum de R&B en los premios Grammy del año 2024 y ‘ICU’ se convirtió en su primer tema que entraba en la lista americana de singles y fue nominado a mejor actuación R&B en los Grammy del mismo año. Courtney Michaela Jones es conocida también por su faceta de actriz y ha protagonizado recientemente el remake de la famosa serie ‘El Príncipe de Bel-Air’, en la que interpretaba a Hilary Banks. En el mes de abril vio la luz el álbum debut de Coco Jones, Why Not More?, en el que muestra su crecimiento como mujer y artista durante los últimos años. El álbum está formado por 14 temas, principalmente baladas y medios tiempos R&B, compuestos por la propia cantante junto a importantes productores de la talla de London on da Track, Stargate, Cardiak, Eric Hudson o Cirkut. A lo largo de las canciones que forman parte del álbum Coco habla de amor y explora la complejidad de las relaciones. En mayo del año pasado llegó el single presentación del álbum, Here We Go (Uh Oh), que se trata de una balada R&B mid-tempo producida por Cardiak en cuyas letras Coco relata cómo su ex-pareja, un hombre inmaduro e incapaz de comprometerse, intenta volver con ella pero sus amigos le aconsejan que no lo haga y evite tener contacto con él. Ya en 2025 llegó Taste, un tema R&B mid-tempo producido por Stargate y Jasper Harris que samplea el estribillo del icónico ‘Toxic’ de Britney Spears y en cuyas letras Coco, al igual que la princesa del pop, habla de un amante del que no puede desengancharse. El single previo a la publicación del álbum ha sido You, una balada R&B producida por London on da Track en la que Coco deja a un lado el drama y las relaciones turbulentas y habla del gran momento de amor que está viviendo con su pareja. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘On Sight’, en cuyas letras Coco pide a su amante que sea sincero y no esconda sus sentimientos o ‘Keep It Quiet’, en el que explora los conflictos que surgen en las relaciones. En resumen, «Why Not More?» resulta cohesivo y destaca por su elegante producción y la magnífica ejecución vocal de Coco Jones. «Why Not More?» guarda similitudes con «Revenge» de Muni Long, uno de los mejores álbumes de R&B del año pasado, lo cual es un gran cumplido para la joven cantante de Tennessee. Los únicos puntos en contra del álbum son la gran abundancia de medios tiempos y baladas y el uso excesivo de samplers de famosas canciones. Coco Jones no resulta una vocalista distintiva o con una personalidad marcada que le haga diferenciarse del resto de competidoras, sin embargo es una artista talentosa a la cual le auguro un gran futuro en el mundo de la música y concretamente en el género R&B. Puntuación: 7’5/10.

3. Hurry Up Tomorrow de The Weeknd.

A finales de enero llegó el quinto álbum de estudio de The Weeknd, titulado Hurry Up Tomorrow y se trata de la tercera y última parte de una trilogía iniciada por el cantante canadiense con «After Hours», que representaba el infierno (la oscuridad, la vida disoluta de Abel y sus pensamientos atormentados y autodestructivos) y continuaba con «Dawn FM», el purgatorio (la madurez del artista y el comienzo de una nueva etapa más alegre en su vida). «Hurry Up Tomorrow» representa el paraíso y supone la cúspide creativa de este ambicioso y complejo proyecto creado por Abel Tesfaye, elaborado con temas existenciales y auto-referenciales. En «Hurry Up Tomorrow» seguimos encontrando las influencias ochenteras presentes en sus dos últimos trabajos a través de temas up-tempo de sonido synth-pop y electropop, sin embargo en esta ocasión existe un predominio de baladas y medios tiempos encuadrados dentro del sonido R&B. Abel Tesfaye ha compuesto los 22 temas presentes en el álbum y entre los productores implicados se encuentran importantes nombres como Mike Dean, Metro Boomin, Oneohtrix Point Never, Cirkut, Tommy Brown o Pharrell Williams entre otros. Cabe destacar que Max Martin y Oscar Holter, mano derecha de The Weeknd en sus últimos trabajos y los artífices de hits de la talla de ‘Blinding Lights’ o ‘Save Your Tears’, disminuyen notoriamente su presencia en este álbum. En septiembre del año pasado llegó el supuesto single presentación del álbum, Dancing in the Flames, que se trata de un tema up-tempo de estilo synth-pop producido por Max Martin y Oscar Holter que sigue la estela musical de los anteriores singles de The Weeknd. Las letras de ‘Dancing in the Flames’ hablan a un amor apasionado que perdura en el tiempo a pesar del sentimiento de dolor y pérdida y en el que las referencias a los accidentes de conducción y llamas son una metáfora de una peligrosa e impredecible relación amorosa. ‘Dancing in the Flames’ fue descartado de la edición final del álbum debido a su escaso éxito comercial. Mientras que ‘Dancing in the Flames’ marcaba la transición perfecta entre los dos anteriores álbumes y «Hurry Up Tomorrow» debido a su sonido synth-pop y sus influencias ochenteras, los dos siguientes sencillos cambiaban radicalmente de estilo. Como segundo single se lanzó Timeless, un anodino tema mid-tempo de estilo Hip Hop y Trap que cuenta con la participación del rapero Playboi Carti. Este tema, producido por Mike Dean, Pharrell Williams y Ojivolta, explora temas como la auto-identidad o la transitoriedad de las relaciones amorosas dentro del vacío mundo de la fama. El siguiente single fue São Paulo, un extraño tema influenciado por el funk brasileño y que cuenta con la participación de la cantante brasileña Anitta. Uno de los temas más continuistas con respecto al sonido presente en los anteriores trabajos de The Weeknd es ‘Open Hearts’, que se trata de un tema up-tempo de estilo synth-pop y electropop que mantiene las influencias ochenteras de ‘Dancing in the Flames’ y su naturaleza bailable. En este tema, uno de los pocos producidos por Max Martin y Oscar Holter, Abel habla sobre la lucha de dar otra oportunidad al amor tras una ruptura sentimental. En mi opinión, ‘Open Hearts’ es el tema más sobresaliente del álbum y sería un gran candidato a siguiente single. Las influencias de la música de los años 80 y el uso de sintetizadores están presentes en temas como ‘Wake Me Up’, en el que Abel reflexiona sobre sus luchas internas y explora temas como el existencialismo o la búsqueda de la autenticidad o ‘Cry for Me’, que contiene ciertas influencias Trap al final de la canción y en el que vuelve a mostrar su lado más atormentado y sus sentimientos de dolor y sufrimiento. Entre las canciones más destacadas del álbum se encuentran ‘Give Me Mercy’, que se trata de otra de las producciones de Max Martin y en la que admite los errores cometidos y pide piedad o ‘Take Me Back To LA’, un tema synth-pop de carácter mid-tempo que pertenece a las sesiones de grabación del álbum «After Hours» y en el que muestra su sentimiento de redención. El resto del álbum navega en un mar de temas downtempo R&B que recuerdan a los orígenes musicales del cantante. Es un placer encontrar en «Hurry Up Tomorrow» un gran número de temas R&B que le sientan como un guante a su agradable y bonito timbre de voz, sin embargo se echan en falta más canciones up-tempo como ‘Open Hearts’ o ‘Dancing in the Flames’, que continúan la senda musical explorada en los anteriores trabajos de la trilogía. «Hurry Up Tomorrow» no logra igualar el gran nivel de «After Hours» y «Dawn FM» pero se trata de un álbum sólido, magníficamente ejecutado por Abel a nivel vocal, muy cohesionado líricamente y con una magistral producción. Los puntos en contra son su larguísima extensión, la omisión de ‘Dancing in the Flames’ en la edición final del álbum y la desacertada elección de los singles, que no representan la esencia del álbum y resultan los temas más flojos. «Hurry Up Tomorrow» ha cerrado con broche de oro esta trilogía, la cual le ha convertido a The Weeknd en el artista más exitoso de los últimos años y el más escuchado en las plataformas de streaming. Puntuación: 7’8/10.

2. Princess of Power de Marina.

Una gran parte de los seguidores de Marina Diamandis, anteriormente conocida como Marina and the Diamonds, llevan reclamando desde hace muchos años la vuelta de la artista al estilo presente en el álbum «Electra Heart», considerado por muchos como su obra maestra y mejor trabajo hasta la fecha. La cantante galesa mostró su lado más divertido, irreverente y desenfadado durante la promoción de este trabajo y al finalizar dicha etapa enterró al personaje Electra Heart y se entregó a otros proyectos que se centraban en su lado más serio, introspectivo y maduro. Pese a que «Electra Heart» supone una parte importante en sus giras de conciertos y Marina siempre interpreta sus temas más populares (‘Primadonna’, ‘Bubblegum Bitch’ o ‘How to Be a Heartbreaker’), nunca ha acabado de reconciliarse con ese personaje y ha preferido dejarlo como parte de su pasado. El sexto álbum de estudio de Marina tiene por título Princess of Power y está formado por 13 canciones, principalmente temas up-tempo de estilo electropop y synth-pop, compuestos por la cantante galesa junto a CJ Baran, quien se ha encargado de la entera producción. «Princess of Power» es un álbum conceptual en el que Marina reivindica el amor como un superpoder que nos empodera y celebra el liderazgo de la mujer en nuestra generación. La cantante de ascendencia griega ha declarado que para la creación de este álbum se inspiró escuchando música alegre y eufórica de bandas de los años 70 como ABBA o divas del pop contemporáneas de la talla de Madonna o Kylie Minogue. «Princess of Power» es el primer álbum de Marina publicado de manera independiente tras abandonar Atlantic Records y toma el relevo del notable «Ancient Dreams in a Modern Land», publicado hace 4 años. Como suele ser habitual, la elección de los singles por parte de Marina ha sido excepcional, ya que nos ha presentado su nuevo álbum con tres temas potentes, llamativos y originales. El single presentación del álbum fue Butterfly, que se trata de un tema de pop alternativo con elementos dance-pop y synth-pop cuyas letras representan el crecimiento personal y renacimiento espiritual de un individuo a través de la metáfora del ciclo de vida de las mariposas. En ‘Butterfly’, la cantante de ascendencia griega realiza sus habituales piruetas vocales y alterna el tono grave y agudo de su voz. Sin duda ‘Butterfly’ supone uno de sus ‘lead singles’ más solventes por la gran ejecución vocal de Marina y su componente lírico. Como segundo single se lanzó Cupid’s Girl, un enérgico tema electropop y synth-pop que recuerda al estilo presente en «Electra Heart» y en cuyas letras Marina pide a su amante que no le tenga miedo al amor y se entregue a la pasión. El tercer single lanzado fue Cuntissimo, un tema inspirado en las mujeres fuertes, valientes y seguras de sí mismas que disfrutan la vida al máximo y cuyas letras se centran en la búsqueda del placer, que según la cantante ha sido negado a lo largo de la historia a las mujeres debido al poder del patriarcado. Este tema supone un himno de empoderamiento femenino y celebración del poder de las mujeres. ‘Cuntissimo’ comienza con un sonido clásico y melodía de violines para convertirse más adelante en un enérgico tema up-tempo electropop con uso prominente de sintetizadores. Marina destaca en su papel como compositora en temas como ‘Princess of Power’, en el que reflexiona sobre cómo ha sobrevivido a los altibajos de la vida y ha conseguido superar el dolor causado por personas cercanas y relata su transformación hacia una princesa poderosa. Dentro del álbum merece la pena reseñar ‘I < 3 You’, un marchoso tema synth-pop con influencia Disco en cuyas letras la cantante afirma que le gustaría volver a la edad de oro de los 70 o ‘Everybody Knows I’m Sad’, en el que Marina se enfrenta a su sentimiento de soledad y se regodea en su propia tristeza y desesperanza. «Princess of Power» debutó en el #7 de la lista británica de álbumes, su quinto top 10 en Reino Unido y que supone una mejora con respecto al desempeño comercial de su último trabajo. Mientras que los anteriores álbumes de Marina resultaban irregulares (contaban con magníficos singles pero contenían excesivo relleno) y tropezaban en la misma piedra (un exceso de baladas insípidas y monótonas), en «Princess of Power» el número de temas lentos se reduce notoriamente y resulta el trabajo más bailable y marchoso de la cantante desde «Electra Heart». En definitiva, este álbum recupera el espíritu atrevido, desenfadado y divertido de «Electra Heart», además comparte sus letras sobre empoderamiento femenino y nos devuelve a la Marina que nos enamoró a principios de su carrera. Sin duda, «Princess of Power» se posiciona como uno de los trabajos más notables de la carrera de Marina y resulta uno de los mejores álbumes publicados durante este 2025. Puntuación: 8/10.

1. Mayhem de Lady Gaga.

Durante los últimos años, Lady Gaga se ha debatido entre seguir mostrando su lado más extravagante para complacer a sus leales ‘little monsters’ con el pop electrónico que ha sido su seña de identidad desde sus comienzos y desarrollar su lado más maduro y serio con álbumes de jazz o Country enfocados a un público más adulto y diverso. No sabemos qué camino escogerá la cantante americana en su futuro profesional (el éxito de ‘Die with a Smile’ junto a Bruno Mars podría hacerle decantarse por su perfil más serio y adulto) sin embargo lo que sí sabemos con certeza es que ha iniciado una nueva era en la que ha apostado por tirar de nostalgia y recuperar los mejores momentos de su glorioso pasado. El último álbum de Lady Gaga tiene por título Mayhem (que significa caos o desorden) y está formado por 14 temas compuestos por la propia Stefani Germanotta y producidos por Cirkut y Andrew Watt, con producción adicional de Gesaffelstein. Este álbum fue concebido una vez que la cantante neoyorquina se enfrentó al miedo de volver al pop de sus comienzos y que sus fans iniciales adoraban. Según Lady Gaga, «Mayhem» es un trabajo ecléctico y caótico que amalgama diferentes géneros, estilos y emociones, todo guiado por su profundo amor a la música. Los estilos predominantes en el álbum son el synth-pop ochentero reminiscencia de «The Fame» y el electropop, aunque también encontramos elementos del glam rock, dance-pop, funk y Disco. Lady Gaga declaró que la fuente de inspiración en la creación de este trabajo fue la música industrial (un género que fusiona la música electrónica con el rock y contiene sonidos duros, agresivos y transgresores) sin embargo este pop industrial apenas hace acto de presencia dentro del álbum. El single presentación del álbum fue Disease, un tema mid-tempo electropop y synth-pop de sonido oscuro y con una producción abrasiva e industrial que recuerda al estilo de algunas canciones presentes en el álbum «Born This Way». Este tema, compuesto por Lady Gaga junto a su novio Michael Polansky, destaca por sus letras en las que la cantante ofrece el antídoto a las enfermedades y males de su amante, con una temática oscura reminiscencia de la era «The Fame Monster» y temas como ‘Bad Romance’. Pese a ser un ‘lead single’ solvente y digno, ‘Disease’ tuvo un discreto desempeño comercial. El segundo single lanzado fue Abracadabra, un enérgico tema dance-pop y electropop cuyas letras hacen referencia a la lucha interna de elegir entre entre la oscuridad y la luz, además de enfrentarse a los miedos y dudas internas. Este tema cuenta con una dramática ejecución vocal por parte de Lady Gaga y unos ganchos (‘abracadabra amor uh na na, abracadabra morta uh gaga’) inspirados en temas como ‘Bad Romance’. Por su estilo y sonido, ‘Abracadabra’ podría tratarse de un tema perdido entre las eras «The Fame Monster» y «Born This Way» aunque también comparte el espíritu desenfadado de «Chromatica». Este tema ha recibido elogios de la crítica por su carácter bailable y su pegadizo estribillo y ha sido muy bien recibido por parte de sus fieles seguidores. ‘Abracadabra’ ha superado el desempeño comercial del anterior single y ha alcanzado el top 5 en Reino Unido o Alemania y el top 15 en Estados Unidos, Canadá o Australia. El álbum se puede escuchar prácticamente del tirón sin apenas saltar ninguna canción y encontramos varios temas con gran potencial como futuros singles. Dentro del álbum destacan ‘Garden of Eden’, un tema electropop que incluye referencias al pasaje bíblico del mismo nombre en el que Gaga representa la serpiente que ofreció la manzana a Eva, ‘Shadow of a Man’, que habla de su tortuoso camino hasta convertirse en la estrella del pop que es hoy y cómo tuvo que estar a la sombra de otros antes de triunfar o ‘Vanish into You’, un tema con influencias Disco y glam rock en el que Gaga celebra el descubrimiento del amor y desea fusionarse con su amante en una entidad conjunta. «Mayhem» ha resultado un notable éxito comercial y ha alcanzado el #1 en las listas de ventas de más de 20 países de todo el mundo. Quizás no encontremos en «Mayhem» demasiado del pop industrial que nos prometió, pero sí aparecen influencias del synth-pop de los años 80 y artistas como David Bowie (que ya fueron fuente de inspiración en «The Fame»), lo que supone un gran acierto. «Mayhem» resulta sólido y cohesivo pese a la mezcla de estilos presentes y supone un evidente paso adelante con respecto a «Chromatica», el cual era un trabajo interesante y más que digno pero demasiado genérico y formulaico. Es un verdadero placer presenciar a Lady Gaga volviendo a sus raíces y haciendo lo que mejor se le da: crear temas divertidos y bailables con estribillos pegadizos e inmediatos. En mi opinión nos encontramos ante el mejor álbum pop de lo que llevamos de 2025 y uno de los mejores trabajos de la discografía de Lady Gaga después de «The Fame» y «The Fame Monster», sin duda sus obras maestras. Puntuación: 8/10.

Los mejores álbumes de Mariah Carey

12. Charmbracelet.

En el año 2001 Mariah Carey decidió probar suerte en el mundo del cine y participó como protagonista en la película «Glitter». Tanto la película como el álbum que grabó de banda sonora resultaron un sonado fracaso de ventas y de crítica. Durante la era «Glitter» Mariah pasó por graves problemas personales y tuvo un comportamiento errático y extraño en varios programas y entrevistas promocionales, por lo que fue ingresada por agotamiento extremo y se tomó un periodo de descanso. El álbum alcanzó el #7 en Estados Unidos (la peor posición de toda su carrera) y las ventas apenas superaron el medio millón de ejemplares, aunque destacó el primer single ‘Loverboy’, que ocupó el #2 en la lista americana. Cabe destacar que dicho álbum fue publicado el 11 de septiembre de 2001, el día en que se produjo el terrible atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y Mariah citó este hecho como el responsable de su fracaso comercial. Una vez que la cantante se recuperó de estos duros momentos profesionales y personales, empezó a grabar su noveno álbum de estudio, Charmbracelet, que se puso a la venta a finales de 2002. En «Glitter», la cantante neoyorquina se inspiró en la música funk/Disco de los años 80 para recrear el ambiente de la película, sin embargo para este trabajo volvió a su habitual zona de confort y presentó un álbum encuadrado en el R&B con gran influencia Hip Hop, más cercano a los álbumes «Butterfly» y «Rainbow». En un intento por atraer de nuevo a sus fans y el público en general, Mariah grabó numerosas baladas en las que volvía a sus raíces, además de su habituales medios tiempos R&B acompañados de un rapero. La cantante neoyorquina volvió a contar con sus habituales colaboradores Jermaine Dupri y Jimmy Jam & Terry Lewis, además de otros importantes productores de música R&B y Hip Hop como Just Blaze o Dre & Vidal. «Charmbracelet» debutó en el #3 de la lista americana de álbumes y fue certificado platino por ventas superiores al millón de ejemplares en Estados Unidos, lo que supuso un evidente paso adelante con respecto al fiasco de «Glitter», sin embargo estas cifras estaban muy por debajo de sus últimos trabajos discográficos. En el resto del mundo, el álbum ocupó unas posiciones muy bajas en las listas de venta, marcando mínimos históricos en la carrera de Mariah. Con este álbum, Mariah Carey alteró su clásico patrón de lanzar como single presentación un tema up-tempo seguido de una balada, y por primera vez en muchos años lanzó como primer single una balada, en este caso Through the Rain. Esta preciosa balada R&B/Soul a piano producida por Terry Lewis & Jimmy Jam contiene un inspirador mensaje de sobreponerse a las adversidades. Este tema obtuvo elogios por parte de la crítica por sus componente lírico y la impresionante ejecución vocal de Mariah, especialmente al final de la canción. Debido a una escasa promoción y rotación en las radios, ‘Through the Rain’ tuvo un desempeño comercial muy negativo en Estados Unidos (apenas alcanzó el #81) convirtiéndose en el primer single presentación de Mariah que no llegaba al #1 en la lista Billboard. En Canadá fue #5 y en Europa logró una buena respuesta comercial y ocupó el top 10 en Reino Unido e Italia y consiguió el #1 en España, el único país donde llegó a la posición de honor. Como segundo single lanzó Boy (I Need You), un marchoso tema R&B/Hip-Hop que contaba con la colaboración de Cam’ron y se inspiraba en ‘Oh Boy’, tema original de dicho rapero. Este pegadizo tema, uno de los favoritos de Mariah dentro del disco, contiene una voz aguda que repite la palabra ‘boy’ durante toda la canción y que procede precisamente del tema del rapero. Este single obtuvo bastantes críticas por su falta de originalidad debido al uso de ‘Oh Boy’ como base de la canción, aunque yo personalmente lo encuentro uno de los mejores temas dentro del lado R&B/Hip-Hop del álbum. ‘Boy (I Need You)’ tuvo una respuesta comercial muy negativa y ni siquiera entró en la lista americana y en el resto del mundo su rendimiento fue muy moderado, logrando únicamente el top 20 en España y Reino Unido (los mercados más receptivos con los singles de «Charmbracelet»). Como tercer y último single se lanzó la desgarradora balada Bringin on the Heartbreak, una versión del tema perteneciente al grupo de rock Def Leppard pero en clave pop/R&B. Esta dramática balada destacaba por el uso de guitarra eléctrica, una de las pocas ocasiones en las que se apreciaba influencia rock en la música de Mariah. Este single recibió buenas críticas de los expertos musicales por la magnífica ejecución vocal de la cantante en el tema e incluso obtuvo un gran apoyo por parte de Def Leppard, quienes defendieron a la propia Mariah de los fans del grupo que estaban en contra de esta versión. «Charmbracelet» es uno de los álbumes más introspectivos y personales de Mariah Carey hasta la fecha y destacan especialmente las baladas, como ‘I Only Wanted’, que cuenta con una estructura similar a ‘My All’, con la que comparte el uso de guitarra española y su inspiración latina o ‘Sunflowers For Alfred Roy’, un tema de carácter autobiográfico en el que Mariah habla de su fallecido padre y cómo vivió sus últimos momentos. De entre los temas rítmicos destacan ‘You Got Me’, un medio tiempo R&B con gran influencia Hip-Hop producido por Just Blaze que cuenta con la participación de los raperos Freeway y Jay-Z o ‘The One’, un hipnótico tema R&B mid-tempo producido por Jermaine Dupri que fue candidato a segundo single aunque fue reemplazado por ‘Boy (I Need You)’. «Charmbracelet» recibió algunas críticas negativas por el hecho de que Mariah Carey había apostado por lo seguro con este álbum, con sus clásicas baladas y sus habituales temas R&B sin innovar ni arriesgar lo más mínimo en un intento por recuperar a los fans perdidos durante la era «Glitter». Además algunos expertos musicales notaron que las habilidades vocales de la cantante no pasaban por su mejor momento y su voz sonaba muy ‘restringida y contenida’ y era incapaz de llegar a los registros altos como antes. Sin embargo la era «Charmbracelet» supuso un avance importante con respecto al fracaso comercial que resultó «Glitter» y fue vista como un signo de recuperación de la imagen y popularidad perdidas por la cantante durante esta fatídica época. Aún con todo, podemos considerar estos primeros años de la pasada década como el punto más bajo de la trayectoria de Mariah, quien luego resurgiría cual ave fénix con «The Emancipation of Mimi». Aunque «Charmbracelet» no es el mejor trabajo de la discografía de Mariah Carey sí es uno de los más desconocidos por parte del público e infravalorados por la crítica y merece la pena ser rescatado puesto que contiene algunas de las baladas más personales de la cantante y temas muy interesantes. Puntuación: 7’5/10.

Me I Am Mariah11. Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse.

En sus estadios iniciales el decimocuarto álbum de estudio de Mariah Carey tenía for título «The Art of Letting Go» y debía su nombre a la canción que la cantante americana grabó con Darkchild y fue lanzado como single con grandes elogios de la crítica pero escaso éxito comercial. En 2014 vio la luz Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse, en el que Mariah Carey vuelve a trabajar con su habitual colaborador Jermaine Dupri tras la ausencia de éste en su anterior álbum, «Memoirs of An Imperfect Angel», aunque un amplio elenco de productores han participado en este proyecto, como Hit-Boy, Darkchild, James Wright, Mike WiLL Made It o Bryan-Michael Cox. «Me. I Am Mariah» está formado principalmente por baladas y medios tiempos de R&B/Soul y varios temas up-tempo con influencias Hip Hop o Disco. «Me. I Am Mariah» debutó en el #3 de la lista americana (el decimocuarto álbum top 5 consecutivo de su carrera) pero las ventas fueron muy bajas y acrecentaron la espiral decreciente en el éxito comercial de la cantante neoyorquina. El single presentación del álbum fue #Beautiful, un tema mid-tempo R&B/Soul influenciado por el sonido Motown que cuenta con la participación del cantante americano Miguel y en el que ambos describen un romántico viaje en moto al atardecer mientras hablan de su relación y lo que les gusta del otro. ‘#Beautiful’ recibió críticas positivas por la gran química existente entre los dos cantantes, su sonido veraniego y su toque ‘Old School’. Con este single, Mariah Carey regresó a la parte alta de la listas de venta tras años de ausencia en las mismas y ocupó el top 15 en Estados Unidos, además del top 10 en Australia o el top 25 en Reino Unido. Como segundo single llegó The Art of Letting Go, una emotiva balada R&B con influencia Gospel producida por Darkchild cuyas letras hacen referencia a dejar marchar a los seres queridos de su vida y que demostraba que el excepcional rango vocal de Mariah se mantenía intacto con el paso de los años. Como tercer single se lanzó You’re Mine (Eternal), una balada R&B producida nuevamente por Darkchild en la que Mariah recuerda a un amante del pasado. Coincidiendo con la publicación de «Me. I Am Mariah» se lanzó como sencillo promocional ‘Thirsty’, que se trata de un pegadizo tema R&B y Hip Hop producido por Hit-Boy cuyas letras hablan de cómo su amante está sediento de fama. Dentro del álbum merece la pena reseñar ‘You Don’t Know What to Do’, un marchoso tema Disco con influencias R&B y Hip Hop que cuenta con la colaboración del rapero Wale, ‘Make It Look Good’, un magnífico medio tiempo R&B/Soul de sonido retro por Jermaine Dupri y Bryan-Michael Cox en el que la cantante habla de cómo un hombre intenta jugar con ella, ‘Meteorite’, un bailable tema up-tempo de estilo dance-pop y Disco o ‘Dedicated’, que cuenta con la colaboración del rapero Nas y en el que Mariah recuerda con nostalgia algunas relaciones pasadas. «Me. I Am Mariah» supuso un claro paso adelante con respecto a su anterior trabajo «Memoirs of an Imperfect Angel», que resultaba plano y aburrido. «Me. I Am Mariah» combina grandes baladas con letras muy personales en las que podemos apreciar su extraordinaria voz, temas urbanos acompañados de raperos y varias canciones de carácter bailable. La cantante ‘escurridiza’ demostró con este trabajo no solo que su carrera no estaba acabada, sino que es capaz de superarse a sí misma y consolidarse como una de las reinas indiscutibles del R&B contemporáneo. Puntuación: 8/10.

71oanh-wkfl-_sl1500_10. Merry Christmas.

Tras el éxito sin precedentes de «Music Box», Mariah Carey publicó a finales de 1994 su primer álbum navideño, titulado Merry Christmas, el cual está formado por 11 temas, principalmente versiones de clásicos navideños tradicionales además de tres temas inéditos compuestos por la propia Mariah junto a su habitual colaborador Walter Afanasieff. «Merry Christmas» tuvo una gran acogida comercial para tratarse de un álbum navideño ya que alcanzó el #3 de la lista americana, vendió dos millones de copias en 1994 y se convirtió en el segundo álbum navideño más vendido de aquel año en Estados Unidos. «Merry Christmas» ostenta el récord del disco navideño más vendido de toda la historia de la música con ventas superiores a los 15 millones de copias a nivel mundial. El single presentación del álbum fue All I Want for Christmas Is You, un marchoso tema pop/R&B up-tempo con instrumentación navideña que incluye uso prominente de campanillas y en cuyas letras Mariah declara que como regalo de Navidad no quiere nada más que estar con su pareja. En el momento de su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ no entró en la lista americana ya que no fue lanzado en formato físico y no fue hasta el año 2000 cuando debutó en la parte baja de la lista Billboard. En los años sucesivos incrementó su popularidad de manera espectacular y se ha convertido en uno de los villancicos modernos más famosos y exitosos de todos los tiempos, ya que Navidad tras Navidad regresa a lo más alto de las listas de venta de todo el mundo. En diciembre de 2021, ‘All I Want for Christmas Is You’ alcanzó por primera vez el #1 en el Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en el decimonoveno single #1 de Mariah en llegar a la posición de honor de la lista americana. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘O Holy Night’, en el que Mariah despliega todo su torrente vocal e incluso hace uso de su característico registro silbido al final de la canción, el alegre villancico ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ original de Charlene Love, el clásico ‘Santa Claus Is Comin’ to Town’ o la maravillosa rendición de ‘Silent Night’. Entre los temas inéditos compuestos por Mariah destaca ‘Miss You Most (At Christmas Time)’, que se trata de una emotiva balada en la que la cantante recuerda a su ex-pareja durante las entrañables fiestas. Sin duda «Merry Christmas» es uno de los mejores álbumes navideños de todos los tiempos y sentó un precedente en el mundo de la música, ya que desde entonces muchas cantantes han intentado repetir la fórmula que popularizó Mariah Carey, pero es difícil superar el alto nivel de calidad que posee este álbum. Puntuación: 8/10.

Emotions9. Emotions.

Mariah Carey hizo su debut en el mundo de la música en 1990 con su álbum de título homónimo, el cual se mantuvo en el #1 de la lista americana durante 11 semanas consecutivas, vendió 9 millones de copias en Estados Unidos (más de 15 en todo el mundo) y se convirtió en uno de los debuts más exitosos de todos los tiempos en el mundo de la música. Tras el impresionante resultado comercial de su debut, un año más tarde Mariah Carey regresó con Emotions, su segundo álbum de estudio, el cual seguía los pasos de su anterior trabajo y estaba formado por baladas pop/R&B con influencias Soul y Gospel e inspiradas en las tradicionales baladas de los años 50 y 60 además de varios temas up-tempo de estilo dance-pop dirigidos a las pistas de baile. Debido al éxito de su primer álbum, Mariah Carey pudo aumentar el control creativo sobre su música y compuso las 10 canciones presentes, las cuales fueron producidas por Walter Afanasieff, Robert Clivillés y David Cole. «Emotions» fue incapaz de igualar el excelente desempeño del primer álbum ya que ocupó el #4 en la lista de ventas americana, fue certificado 4 veces platino en Estados Unidos y vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, pero todavía podía considerarse un notable éxito comercial. El álbum fue presentado con la canción titular, Emotions, que se trata de un tema pop/R&B up-tempo con influencias Disco y Gospel en el que Mariah utiliza su registro vocal más alto y hace gala de su famoso ‘whistle register’. Este pegadizo tema producido por Robert Clivillés y David Cole describe las emociones que siente Mariah por su amante y fue aclamado por la crítica musical. ‘Emotions’ se convirtió en el quinto single #1 de Mariah Carey en la lista americana, ampliando su excelente racha comercial. El segundo single lanzado fue Can’t Let Go, una balada R&B con influencias Soul producida por Walter Afanasieff en la que la cantante se lamenta por la marcha de su amante, que ha pasado página de la relación. ‘Can’t Let Go’ ocupó el #2 en la lista americana y destacó por ser el primer single de la cantante neoyorquina que no alcanzaba la posición de honor en la lista Billboard. Como tercer y último single se lanzó Make It Happen, un tema R&B up-tempo con influencias Gospel en cuyas letras Mariah relata sus humildes orígenes y su camino hasta ser fichada por una discográfica. Entre las canciones más destacadas del álbum encontramos ‘You’re So Cold’, un marchoso tema up-tempo en el que la cantante de Long Island se queja amargamente de la actitud fría de su infiel amante, la dramática balada ‘If It’s Over’, en la que la cantante implora a su pareja que le deje marchar tras una relación que se ha terminado o ‘And You Don’t Remember’, con influencias Gospel y cuyas letras de desamor hacen referencia a un novio que le promete el mundo para más tarde desaparecer de su vida. El álbum «Mariah Carey» supuso uno de los debuts más importantes de la década de los 90 por lo que era difícil igualar su gran calidad y la magnífica selección de singles, sin embargo «Emotions» es un digno sucesor, ya que está formado por un breve pero sólido conjunto de canciones que ponen de manifiesto el extraordinario talento como vocalista de Mariah Carey y evidencian una mayor madurez como compositora. «Emotions» es uno de sus trabajos menos conocidos por parte del público, pero contiene una de sus canciones más populares, ‘Emotions’, interpretada incansablemente en todas sus giras de conciertos y que se encuentra entre sus canciones más escuchadas en las plataformas de streaming. Puntuación: 8/10.

E=MC²8. E=MC².

Tras una etapa comercialmente infructuosa a principios de la década del 2000 Mariah Carey resurgió de sus cenizas con The Emancipation of Mimi, un álbum que la devolvió a los primeros puestos de las listas de venta gracias a una excelente elección de los singles, entre ellos ‘We Belong Together’ y ‘Don’t Forget About Us’, que ocuparon el #1 en la lista americana de singles tras varios años en ausencia de hits. Con «The Emancipation of Mimi» Mariah recobró la popularidad perdida y vivió uno de sus mejores momentos profesionales: vendió más de 10 millones de copias a nivel mundial, se reconcilió con la crítica musical y ganó numerosos galardones incluyendo tres premios Grammy. En 2008, la cantante neoyorquina publicó su undécimo álbum de estudio, E=MC², que lejos de referirse a la famosa fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein, se trataba de un juego de palabras que podríamos traducir como «Emancipación de Mariah Carey al cuadrado», por lo que nos encontrábamos ante una secuela o continuación de su aclamado álbum. «E=MC²» sigue la estela musical de su anterior trabajo y está formado por temas mid-tempo de estilo pop/R&B además de sus clásicas baladas y varios temas dance-pop de naturaleza bailable. Mientras que su anterior álbum contenía un importante input por parte de su Jermaine Dupri, en esta ocasión Mariah contó con la ayuda de un amplio rango de productores de la talla de Danja, Tricky Stewart, Bryan-Michael Cox, Scott Storch, Stargate o Swizz Beatz, quienes dieron forma a un trabajo que seguía la fórmula utilizada anteriormente en «Mimi». «E=MC²» debutó en lo más alto de la lista americana de álbumes y logró el sexto álbum #1 de la legendaria cantante en tierras americanas. El álbum fue certificado platino por ventas superiores al millón de copias en Estados Unidos, unas cifras inferiores notablemente inferiores a las de «Mimi». El single presentación del álbum fue Touch My Body, un tema mid-tempo pop/R&B producido por Tricky Stewart en cuyas letras Mariah describe sus fantasías sexuales a su amante, pero también le advertía que no grabara y colgara sus citas en las redes sociales. Este tema recibió buenas críticas por parte de los expertos musicales por sus adictivas letras aunque también se comentó que no representaba el amplio rango vocal de Mariah. ‘Touch My Body’ alcanzó el #1 en la lista de ventas de Estados Unidos, convirtiéndose en su decimoctavo single ‘chart topper’ y haciendo de Mariah Carey la artista en solitario con más singles #1 en la historia de la música americana, superando al mismísimo Elvis Presley. Como segundo single se lanzó Bye Bye, una emotiva balada R&B/pop mid-tempo producida por el dúo Stargate en cuyas letras la cantante recuerda a su fallecido padre y también sirve de homenaje a los seres queridos que ya no están con nosotros. ‘Bye Bye’ fue incapaz de repetir el éxito de ‘Touch My Body’ y apenas ocupó el top 20 en la lista americana. El siguiente sencillo elegido fue I’ll Be Lovin’ U Long Time, un animado tema pop/R&B de sonido veraniego en cuyas letras Mariah demuestra que el amor por su pareja durará a lo largo del tiempo. ‘I’ll Be Lovin’ U Long Time’ se lanzó como single en una nueva versión con la colaboración del rapero T.I. Como cuarto y último single se lanzó I Stay In Love, una romántica balada R&B a piano producida por Bryan-Michael Cox en la que Mariah describe los viejos tiempos que compartió junto a una ex-pareja y aunque ya no estén juntos siempre le querrá. ‘I Stay In Love’ recordaba al estilo de sus grandes baladas de los años 90, destacaba por su magistral ejecución vocal y era uno de los temas más sobresalientes del álbum. De entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Migrate’, un potente tema R&B y Hip Hop producido por Danja que cuenta con la colaboración del rapero T-Pain o ‘Side Effects’, otro tema de carácter urbano cuyas letras estaban inspiradas en la relación con su ex-marido Tommy Mottola y su carácter controlador sobre ella y su carrera. Pese a ser un álbum sólido y consistente, la elección y el orden de los singles lanzados no fue el más acertado: «E=MC²» destaca por sus temas up-tempo y medios tiempos de carácter urbano y no incide tanto en las baladas, por lo que debieron haber sido lanzados singles como ‘Migrate’ o ‘Side Effects’, dos temas urbanos muy pegadizos que representan la esencia del álbum. En resumen, «E=MC²» está formado por un conjunto sólido de temas que ponen de manifiesto el extraordinario talento de Mariah Carey como vocalista y compositora, pero no siguió una estrategia comercial correcta ni fue bien exprimido. El álbum obtuvo unas ventas muy altas en las primeras semanas gracias a la extensa promoción de ‘Touch My Body’, sin embargo pronto disminuyeron al no contar con el respaldo de otro hit single. Puntuación: 8/10.

Rainbow album7. Rainbow.

Tras el éxito de «Butterfly», la discográfica de Mariah Carey decidió publicar «#1’s», un recopilatorio con sus 13 singles #1 en Estados Unidos que celebraba su exitosa primera década en la industria musical. «#1’s» fue un auténtico éxito de ventas y superó los 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Mientras el cantante Luis Miguel, su pareja por entonces, se encontraba de gira por Europa, Mariah Carey inició la grabación de su nuevo álbum y para pasar más tiempo junto a él optó por viajar a Capri (Italia) donde pudo concentrarse mejor en sus labores de composición. A finales de 1999 vio la luz su séptimo álbum de estudio, Rainbow, el cual seguía la estela musical de «Butterfly». Tras su divorcio de Tommy Mottola, Mariah Carey asumió el control de su música y pudo expresar sus verdaderas aspiraciones como artista, sin embargo la difícil situación con su discográfica hizo que dejara de trabajar con su habitual colaborador Walter Afanasieff, artífice de sus temas más conocidos, aunque este hecho también estuvo motivado por las diferencias creativas que arrastraban ambos desde hace años. Con una mayor libertad para hacer la música que deseaba, Mariah siguió profundizando en el sonido urbano que había iniciado en «Butterfly» (y muy tímidamente en «Daydream») y el álbum estaba formado por temas R&B con gran influencia del sonido Hip Hop acompañados de raperos y cantantes de música negra, además de sus clásicas baladas. Walter Afanasieff fue reemplazado por el dúo formado por Jimmy Jam y Terry Lewis, quienes se encargaron de la mayoría de las baladas presentes en el álbum, además de otros productores como Bryan-Michael Cox, Jermaine Dupri, David Foster o She’kspere. «Rainbow» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes y fue certificado triple platino en Estados Unidos por ventas superiores a los tres millones de copias. En el resto del mundo también tuvo un desempeño muy positivo y debutó en el #1 en Francia y fue top 10 en las principales listas de venta. «Rainbow» superó los 8 millones de copias a nivel mundial y aunque son unas cifras ligeramente inferiores a las de «Butterfly» y marcaban una tendencia descendente en el éxito comercial de Mariah Carey, todavía estamos hablando de unas ventas muy altas. El primer single del álbum fue Heartbreaker, un pegadizo tema R&B up-tempo con influencia Hip Hop producido por DJ Clue que cuenta con la colaboración del veterano rapero Jay-Z. Este tema, que recordaba a su famoso single ‘Fantasy’, trataba de una mujer que sigue enamorada de su novio, el cual es un ‘rompecorazones’ que le ha engañado en repetidas ocasiones. ‘Heartbreaker’ resultó uno de los temas más populares del año 1999 y se convirtió en el 14º single #1 de Mariah Carey en Estados Unidos, donde se mantuvo dos semanas en lo más alto de la lista americana. Como segundo single se lanzó Thank God I Found You, una balada R&B a dúo con el cantante americano Joe que cuenta con la participación de la ‘boy band’ 98 Degrees en los coros y está dedicada a Luis Miguel, la pareja de Mariah Carey en ese momento. Con «Rainbow» Mariah Carey pudo crear el álbum que tanto deseaba, sin embargo las decisiones sobre el aspecto comercial recaían en Columbia y debido a la tensa relación entre la artista y su discográfica se produjeron desencuentros en torno a la elección del tercer single del álbum: mientras que la cantante quería lanzar su tema favorito y una de las baladas más personales del disco, ‘Can’t Take That Away’, la discográfica optaba por un tema de carácter urbano debido a la gran acogida de ‘Heartbreaker’. Can’t Take That Away se trata de una poderosa balada a piano compuesta junto a Diane Warren cuyas letras hacían referencia a la fuerza interior y no dejar que otros te alejen de cumplir tus sueños. Esta balada es sin duda una de las más sobresalientes del álbum y recibió buenas opiniones de los críticos por su naturaleza inspiradora y la magistral ejecución vocal de Mariah. Por su parte Crybaby es un tema mid-tempo R&B que cuenta con la colaboración del rapero Snoop Dogg y forma parte del lado más urbano del álbum. Es una tradición que en todos los discos de Mariah aparezca un cover de un tema famoso y en el caso de «Rainbow» es Against All Odds (Take a Look At Me Now), versión del famoso tema de Phil Collins pero grabado en clave pop/R&B. ‘Against All Odds’ fue lanzado como tercer single en Europa y gozó de una mayor popularidad que ‘Thank God I Found You’. Dentro de «Rainbow» se encuentran algunas de las mejores baladas de Mariah, como ‘After Tonight’, compuesta junto a la afamada baladista Diane Warren y que cuenta con una melodía de guitarra española que recuerda a su hit ‘My All’. «Rainbow» es el último trabajo discográfico de Mariah publicado en la década de los 90, la que fue su época dorada y podemos considerarlo como su último gran álbum antes que iniciara una espiral descendente en su éxito comercial con «Glitter» y «Charmbracelet». En resumen, «Rainbow» es un álbum en el que Mariah Carey reafirma su independencia musical y muestra su inclinación hacia el sonido R&B y Hip Hop, aunque sigue contando con un gran número de sus características baladas. Puntuación: 8/10.

carey-650x6506. Caution.

En 2018 vio la luz Caution, el decimoquinto álbum de estudio de Mariah Carey y último hasta la fecha. Este trabajo llegó tras «#1 to Infinity», un recopilatorio de grandes éxitos que coincidió con el inicio de su residencia de conciertos en Las Vegas de idéntico título y tomaba el relevo a «Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse», publicado en 2014. El adelanto del álbum fue el sencillo promocional GTFO, en el que Mariah mandaba un ‘get the fuck out’ a su antigua pareja mediante este hipnótico medio tiempo R&B producido por Nineteen85, el responsable de los algunos éxitos de Drake. Tras ‘GTFO’ llegó el primer single oficial del álbum, With You, que se trata de una clásica balada R&B que recordaba el estilo que tenía la diva americana durante sus inicios musicales. Esta romántica balada, producida por DJ Mustard, era el tema que todos deseábamos escuchar de Mariah durante años y destaca por el uso de su registro de voz medio y bajo, aunque al final de la canción nos ofrece su amplio rango vocal y demuestra que sigue siendo una de las mejores vocalistas de la historia de la música. El desempeño comercial de ‘GTFO’ y ‘With You’ fue mediocre y ninguno de ellos consiguió entrar en la lista americana de singles. Antes de la publicación de «Caution» Mariah presentó dos sencillos promocionales: The Distance, un medio tiempo R&B con influencia synth-pop producido por Skrillex, el cual le da un toque moderno al tema debido al uso de sintetizadores y que cuenta con la colaboración del rapero Ty Dolla Sign y A No No, un marchoso tema R&B con influencias Hip Hop que contiene una interpolación del tema ‘Crush on You’ de Lil’ Kim (en el que colaboraba el desaparecido rapero The Notorious BIG) y usa la base rítmica de dicha canción. «Caution» destaca por el hecho de que Jermaine Dupri, habitual colaborador de Mariah Carey y responsable de varios de sus mayores éxitos, apenas participa en el proyecto y fue reemplazado por productores más actuales y a priori muy lejos de la órbita de la cantante, como Skrillex o Poo Bear, además de otros productores más asociados al género R&B y Hip Hop como Shea Taylor, Timbaland o DJ Mustard. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘8th Grade’, un medio tiempo R&B con influencia synth-pop producido por Timbaland en el que Mariah habla de pasar página tras una relación fallida, ‘Caution’, un tema R&B de sonido enigmático en cuyas letras Mariah advierte a su amante que para estar con ella tendrá que ‘proceder con precaución’ y en el que podemos apreciar que su talento vocal sigue estando presente o ‘One Mo’ Gen’, una romántica balada mid-tempo con cierto sonido retro. Varios años después de la publicación del álbum, Mariah lanzó como single en las plataformas musicales Portrait, que se trata de una balada a piano muy tradicional en cuyas letras habla de la incertidumbre de qué camino tomará su vida en los años venideros. «Caution» contiene solo 10 temas (11 en la edición japonesa) pero está formado por un conjunto muy sólido y consistente de canciones que contienen su clásico estilo R&B aunque le añade un toque moderno y actual a su música. Uno de los puntos fuertes del álbum es la magnífica labor de Mariah como compositora y su impecable ejecución vocal (aunque en este trabajo incide en su registro medio, no deja de sorprendernos cuando alcanza sus habituales ‘money notes’). Sin duda «Caution» no podía dejar de formar parte de este repaso a los mejores álbumes de la carrera de Mariah Carey. Puntuación: 8’5/10.

Butterfly5. Butterfly.

Butterfly es uno de los álbumes esenciales dentro de la carrera musical de Mariah Carey y considerado por la cantante americana como su obra maestra (tal y como reveló años más tarde en el libreto del álbum «Memoirs of an Imperfect Angel»). «Butterfly» también es uno de los trabajos más aclamados por la crítica de toda su trayectoria y de los más queridos por parte de sus seguidores. Durante sus primeros álbumes, la cantante neoyorquina tuvo muy poco control sobre su música y el poder de decisiones recaía en Tommy Mottola (presidente de su discográfica y quien más tarde se convertiría en su marido). Mariah Carey logró un éxito sin precedentes con sus primeros trabajos, sin embargo sentía que no podía expresar sus verdaderas ambiciones musicales ni tomar sus propias decisiones. Durante la grabación de su quinto álbum de estudio, Daydream, que podríamos considerarlo como su disco de transición, se agravaron las diferencias entre Mariah y su discográfica, ya que empezó a trabajar con productores de Hip Hop como Jermaine Dupri e incorporó un mayor componente R&B a su música (pese a que siguió colaborando con su habitual productor Walter Afanasieff). Mientras grababa su siguiente álbum, la cantante se separó de su marido Tommy Mottola y por tanto pudo ejercer mayor presión hacia su discográfica y tomar sus propias decisiones con respecto al nuevo álbum. Publicado en 1997, «Butterfly» es considerado el punto de inflexión de su carrera y un álbum plenamente encuadrado dentro del género R&B con numerosas colaboraciones y productores del mundo del Hip Hop, como Puff Daddy, Trackmasters, Missy Elliott o Cory Rooney. Con «Butterfly», Mariah Carey asumió el control creativo de su música pero sus relaciones con Sony pasaron por sus peores momentos, lo que repercutió en su relación con Walter Afanasieff, con el que dejó de trabajar después de este álbum. En «Butterfly» podemos encontrar dos partes diferenciadas: las tradicionales baladas de Mariah producidas por Walter Afanasieff y los nuevos temas con fuerte sonido R&B y Hip Hop que mostraban las verdaderas aspiraciones musicales de la cantante. «Butterfly» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes (su cuarto álbum chart topper‘) y vendió 4 millones de copias en Estados Unidos. Las ventas totales superaron los 10 millones en todo el mundo, inferiores a las de «Music Box» o «Daydream», pero todavía se podían considerar un gran éxito comercial. El single presentación del álbum fue Honey, un tema R&B con influencia Hip Hop producido por Puff Daddy que seguía los pasos del remix de ‘Fantasy’, su primera incursión en el verdadero sonido R&B. ‘Honey’ es una canción crucial dentro de la carrera de Mariah Carey, que la presentó de nuevo al mundo como una mujer más madura, independiente y segura de sí misma y destacó sin duda por redefinir el sonido R&B de los años 90 y posteriores. Este tema recibió excelentes críticas por parte de los expertos musicales por su pegadizo estribillo y su moderna producción y recibió dos nominaciones a los premios Grammy, a mejor canción R&B y mejor actuación vocal femenina de R&B. ‘Honey’ debutó en el #1 de la lista americana y se convirtió en el duodécimo single #1 de la cantante en Estados Unidos. Debido a la tensa relación que mantenía Mariah Carey con Sony, varios de los singles apenas recibieron promoción por parte de la discográfica y no tuvieron un lanzamiento oficial, por lo que no pudieron entrar en la lista americana. El segundo single lanzado fue Butterfly, que se trata de una bonita balada pop/R&B influenciada por el Gospel y el Soul que habla de sus sentimientos tras la separación de su controlador marido y es la canción favorita de Mariah dentro del álbum. Tras ‘Butterfly’ fueron lanzados dos singles de gran componente urbano que representaban la esencia de su nuevo sonido: Breakdown, un tema R&B y Hip Hop producido por Puff Daddy que cuenta con la participación en forma de rap de dos componentes del grupo Bone Thugs-n-Harmony y The Roof (Back In Time), que se trata de un tema R&B mid-tempo de rica instrumentación cuyas letras relatan el encuentro íntimo de dos amantes en una azotea mientras el recuerdo de su antigua relación llega a su memoria. El último single lanzado fue My All, una de las baladas producidas por Walter Afanasieff y destaca por su distintivo sonido de guitarra española e influencia latina, unido a una producción R&B más convencional. Las letras de ‘My All’ hacen referencia a una solitaria mujer que daría todo por pasar una noche más junto a un amante que se marchó de su lado. Esta romántica balada recibió grandes críticas por parte de los expertos por la excelente ejecución vocal de Mariah, su labor como compositora y su magnífica producción y fue considerado como uno de los temas más sobresalientes del álbum. ‘My All’ se convirtió en el decimotercer #1 de Mariah Carey en la lista americana y alcanzó el top 10 en importantes mercados como Reino Unido, Francia o España. «Butterfly» es famoso por adentrarse en el sonido R&B y dirigirse al mercado urbano, sin embargo dentro del álbum destacan las baladas, como por ejemplo ‘Close My Eyes’, una de sus canciones más personales en la que habla de sus experiencias negativas en el amor y que sin duda hace referencia a su separación de Tommy Mottola. En resumen, «Butterfly» es uno de los álbumes más importantes dentro de la extensa trayectoria de Mariah Carey ya que coincidió con un momento vital de liberación e independencia en el que pudo asumir el control creativo de su música y realizar el álbum que siempre deseó. En «Butterfly» seguimos encontrando las clásicas baladas románticas por las que Mariah es conocida pero incorpora un nuevo sonido R&B y Hip Hop que se convertiría en su sello de identidad e imprimiría a sus trabajos posteriores. Puntuación: 8’5/10.

Mariah Carey album4. Mariah Carey.

En cada generación aparecen un cierto número de artistas que sobresalen por encima del resto gracias a su excepcional talento y su música perdura a lo largo del tiempo. Una de ellas es sin duda Mariah Carey, quien conquistó al público de la década de los 90 gracias a su increíble voz y sus románticas baladas. Con apenas 19 años, Mariah empezó haciendo coros para la cantante Brenda K. Starr y tras grabar una demo con varias canciones llamó la atención del magnate musical Tommy Mottola, quien impresionado por sus excelentes habilidades vocales y su gran potencial se apresuró a ficharla en su discográfica. El álbum Mariah Carey vio la luz en junio de 1990 y está formado por un compendio de clásicas baladas pop/R&B y varios temas up-tempo de estilo dance-pop. La cantante neoyorquina compuso las 11 canciones presentes en el álbum junto a Ben Margulies y contó con la producción de Ric Wake, Rhett Lawrence, Narada Michael Walden o Walter Afanasieff. Los 4 singles lanzados del álbum alcanzaron el #1 en la lista Billboard, convirtiendo a Mariah Carey en la primera artista desde el grupo The Jackson 5 en tener 4 sencillos de un mismo trabajo que llegaban a lo más alto de la lista americana. «Mariah Carey» debutó en la parte baja de la lista americana del álbumes pero meses más tarde, gracias al éxito de los tres primeros singles y la participación de la joven cantante en los premios Grammy, ascendió al #1 y permaneció durante 11 semanas en lo alto de la lista Billboard, todo un récord para una recién llegada al mundo de la música. El álbum vendió 5 millones de copias físicas en Estados Unidos y fue certificado 9 veces platino, convirtiéndose en el álbum más vendido en tierras americanas durante el 1991. En el resto del mundo no tuvo un impacto comercial tan espectacular pero alcanzó el top 10 en Australia o Reino Unido y obtuvo unas ventas totales de 15 millones a nivel mundial. El single presentación del álbum fue Vision of Love, una fantástica balada pop/R&B con influencias Soul y Gospel compuesta por Mariah Carey junto a Ben Margulies y producida por Rhett Lawrence y Narada Michael Walden. Esta canción destaca por el registro silbido y el uso de melisma por parte de artista neoyorquina, pero también por sus inspiradores letras en las que relata su sueño de triunfar pese a las adversidades por las que ha pasado y agradece a Dios por haber conseguido al fin sus sueños. ‘Vision of Love’ se ha convertido en una de las canciones más representativas del repertorio inicial de Mariah Carey y ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas posteriores, que citan dicha canción como inspiración para dedicarse al mundo de la música. ‘Vision of Love’ ocupó el #1 de la lista americana durante 4 semanas consecutivas, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas del año 1990. El segundo single lanzado fue Love Takes Time, la última adición al álbum y la única contribución del productor Walter Afanasieff, quien años más tarde se convertiría en la mano de derecha de Mariah y artífice de numerosos éxitos posteriores. ‘Love Takes Time’ es una balada pop/R&B en cuyas letras la cantante se lamenta por la pérdida de su amante y confiesa que el dolor de un amor tarda tiempo en curarse ya que sigue teniendo sentimientos por su ex-pareja. Este single repitió el éxito ‘Vision of Love’ y se mantuvo en el #1 de la lista americana durante tres semanas consecutivas. Como tercer single se lanzó Someday, que se trata de un enérgico tema up-tempo pop/R&B que incorpora elementos del New Jack Swing y un uso prominente de guitarra eléctrica. ‘Someday’ es una de las canciones que formaban parte de la demo que grabó Mariah junto a Ben Margulies años atrás y en cuyas letras le advierte a su ex-novio que llegará un día en que le echará de menos y se arrepentirá de haberle dejado marchar. ‘Someday’ nuevamente alcanzó el #1 en la lista americana de singles, demostrando que Mariah también podía triunfar con canciones up-tempo. Como cuarto single se lanzó I Don’t Wanna Cry, una delicada balada pop/R&B con influencias Soul y uso prominente de guitarra española cuyas letras se centran en el desamor y el dolor tras una ruptura sentimental. ‘I Don’t Wanna Cry’ se convirtió en el cuarto #1 consecutivo de la cantante y se mantuvo dos semanas en lo más alto de la lista Billboard. Como último single internacional se lanzó There’s Got to Be a Way, un tema mid-tempo pop/R&B en el que la cantante habla de la existencia de pobreza, racismo y guerra en el mundo, pero cree que existe esperanza si toda la raza humana se une y lucha contra estos problemas. Pese a la abundancia de baladas en el álbum, también encontramos temas up-tempo como ‘Prisoner’, en el que la cantante declara que ya no va a creer más en las mentiras de su amante ni ser prisionera de su amor. El álbum «Mariah Carey» supuso uno de los debuts más importantes de la década de los 90 debido a la magnífica selección de singles lanzados y el excepcional talento como vocalista y compositora de la joven neoyorquina. «Mariah Carey» se mantuvo 11 semanas en el #1 de la lista americana de álbumes y sus 4 singles lideraron la lista Billboard durante 11 semanas de 1990 y 1991, convirtiendo a la joven cantante en una de las artistas más prometedoras del mundo de la música. Este álbum, el single ‘Vision of Love’ y el uso del melisma por parte de Mariah han servido como fuente de inspiración para numerosas cantantes posteriores, por ejemplo Beyoncé o Christina Aguilera, quienes citan a este trabajo como una gran influencia en su desarrollo como artistas. Puntuación: 8’5/10.

Music Box3. Music Box.

En 1993 vio la luz el tercer álbum de estudio de Mariah Carey, Music Box, que se convertiría en uno de los trabajos clave de sus primeros años de carrera profesional. «Music Box» está formado principalmente por baladas pop/R&B con influencias Gospel y Soul producidas por Walter Afanasieff además de varios temas up-tempo de estilo dance-pop cuyos responsables fueron David Cole y Robert Clivillés. «Music Box» debutó en el #2 de la lista americana de álbumes y varios meses más tarde llegó a la posición de honor (ocupó el #1 durante 8 semanas no consecutivas), demostrando una gran longevidad y consistencia en ventas debido al gran éxito de los singles lanzados. El álbum fue certificado diamante en Estados Unidos por más de 10 millones de copias distribuidas y se convirtió en el trabajo más exitoso de Mariah en tierras americanas hasta la llegada de «Daydream». En el resto del mundo fue #1 en más de 10 países y superó los 25 millones de copias, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música. El single presentación del álbum fue Dreamlover, un tema mid-tempo pop/R&B producido por Dave Hall y Walter Afanasieff en el que nos encontramos a Mariah soñando con el hombre perfecto que no le va a desilusionar como lo hicieron otros hombres en el pasado. Este pegadizo tema recibió buenas críticas de los expertos musicales por su naturaleza relajada, el uso de un conocido sampler para su melodía y la ejecución vocal de Mariah. ‘Dreamlover’ supuso su séptimo single #1 en Estados Unidos y fue nominado a mejor actuación vocal pop femenina en los premios Grammy. Como segundo single llegó Hero, que es considerada una de las baladas más personales e inspiradoras de su trayectoria y en la que Mariah declara que aunque la gente pueda sentirse oprimida y desanimada a veces, en realidad son «auténticos héroes» si miran dentro de ellos y observan su fuerza interior, lo que les llevará a encontrar su verdadero camino. ‘Hero’ recibió excelentes críticas por su mensaje inspirador, la impecable técnica vocal de Mariah y su cuidada producción y se ha convertido en uno de los clásicos incontestables de su carrera musical. ‘Hero’ supuso el octavo single #1 para Mariah Carey en la lista americana y se mantuvo en lo más alto durante 4 semanas. El tercer single lanzado fue la versión del clásico de Badfinger Without You, pero Mariah se inspiró más en la versión de Harry Nilsson que en el tema original. Mientras que ‘Without You’ no logró el éxito de los dos singles predecesores en Estados Unidos y alcanzó el #3, en el resto del mundo tuvo un tremendo impacto comercial y lideró las listas de venta de muchos países europeos como Reino Unido o Alemania. ‘Without You’ se lanzó como single de doble cara A junto con Never Forget You, una balada R&B compuesta junto a Walter Afanasieff en la que Mariah habla del amor que sentía por un ex-amante y aunque ambos pasaron página de la relación, ella siempre lo recordará. Como cuarto y último single se lanzó Anytime You Need a Friend, una balada R&B con fuerte influencia Gospel en cuyas letras Mariah le decía a su interés amoroso que cada vez que necesite un amigo, ella estará para él incondicionalmente, aunque tenga sentimientos más allá de la amistad. La importancia de «Music Box» dentro de la carrera musical de Mariah Carey es incuestionable, ya fue el álbum responsable de asentar su fama en Estados Unidos y ampliar su popularidad en Europa gracias a una sucesión de magníficos singles que se han convertido en auténticos clásicos dentro de su repertorio y han influenciado a una generación entera de artistas posteriores. «Music Box» no sólo es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos sino que ha sido incluido en varios listados de los álbumes que debes escuchar antes de morir. Sin duda un gran álbum con mayúsculas. Puntuación: 9/10.

Emancipation of Mimi2. The Emancipation of Mimi.

Mariah Carey vivió su peor momento profesional durante los primeros años de la década del 2000. El fracaso de la película «Glitter» y el moderado recibimiento de su siguiente disco, «Charmbracelet», hicieron que la popularidad de la cantante americana descendiera de manera notoria y muchos dieron su carrera por acabada, sin embargo en el año 2005 resurgió cual ave fénix y nos ofreció no sólo uno de sus mejores álbumes de la década sino de toda su carrera. Me refiero por supuesto a The Emancipation of Mimi, un trabajo que obtuvo críticas muy positivas de los expertos musicales, atrajo a los seguidores que la abandonaron durante su etapa más oscura, obtuvo unas ventas sorprendentes y ayudó a Mariah Carey a retomar nuevamente su estatus de gran diva de la música. El título del álbum alude al sobrenombre con el que conocen a Mariah sus seres queridos, pero que quiso revelar a sus seguidores y público en general, ya que es un trabajo autobiográfico en el que la cantante ofrece su lado más íntimo y nos relata lo que ha vivido durante los anteriores años. «The Emancipation of Mimi» debutó en lo más alto de la lista americana de álbumes, donde consiguió su quinto disco #1 y el primero desde «Butterfly», con más de 400 mil copias en su primera semana a la venta y acabó siendo certificado 6 veces platino por ventas superiores a los 6 millones de ejemplares en Estados Unidos. En el resto del mundo fue top 10 en Australia, Francia, Canadá o Reino Unido y vendió más de 10 millones a nivel global. «The Emancipation of Mimi» está producido en su mayoría por Jermaine Dupri, habitual colaborador de Mariah Carey y responsable de éxitos como ‘Always Be My Baby’, aunque también participaron otros importantes nombres de la industria musical como Bryan-Michael Cox, Darkchild, Kanye West, James Wright o The Neptunes. Este álbum está encuadrado dentro del R&B y contiene un compendio de temas up-tempo con influencia Hip Hop y las características baladas de Mariah, las cuales contaban con un sonido retro e inspiración del Soul de los años 70 y el género Gospel. El single presentación del álbum fue It’s Like That, un marchoso tema R&B/urban-pop influenciado por el Hip Hop en el que Mariah mostraba su lado más festivo y divertido, celebraba su emancipación y auguraba un año plagado de éxitos. Este single resultó un éxito moderado en Estados Unidos y ocupó el #15 en la lista Billboard, una de las posiciones más altas de Mariah en los últimos años. Como segundo single se lanzó We Belong Together, que se trata de una balada mid-tempo R&B de sonido retro, inspirada en el sonido Soul de los años 70 y que contiene la interpolación de un tema de Bobby Womack y referencias al artista Babyface. ‘We Belong Together’ fue aclamado por la crítica por las habilidades de Mariah como compositora y cantante, ya que su ejecución vocal en el tema es una de las mejores de su carrera. En esta balada de desamor, Mariah se lamenta por la marcha de su amante, narra cómo le echa de menos mientras escucha canciones románticas en la radio y termina expresando su frustración y desesperación en el punto álgido de la canción, cuando la voz de Mariah alcanza sus notas más altas. Con ‘We Belong Together’, Mariah rompió varios récords al lograr su decimosexto single #1 en la lista americana de singles, posición donde se mantuvo durante 14 semanas no consecutivas. A nivel internacional ‘We Belong Together’ obtuvo algunas de sus mejores posiciones de Mariah en las listas de venta de toda su carrera, como el #1 en Australia, #2 en Reino Unido o el #3 en España. Tanto el álbum como varios de sus singles recibieron numerosos elogios, incluyendo 8 nominaciones a los premios Grammy de 2006, de las cuales ganó en tres categorías: mejor canción R&B y mejor actuación vocal femenina de R&B por ‘We Belong Together’ y mejor álbum de R&B contemporáneo del año, aunque merece la pena destacar las nominaciones a canción del año, mejor grabación del año y álbum del año. El tercer single lanzado fue Shake It Off, un tema mid-tempo R&B producido por Jermaine Dupri al álbum. Cuando este single fue lanzado, ‘We Belong Together’ todavía seguía muy fuerte en Billboard y se mantenía en el #1, lo que provocó que ‘Shake It Off’ ocupara el #2 durante varias semanas y fuera incapaz de robarle el #1 al single precedente. Al situarse la cantante en las dos primeras posiciones de la lista americana, Mariah consiguió un récord ya que ninguna cantante femenina hasta entonces había ocupado el #1 y #2 en la lista de ventas. Mientras que ‘Shake It Off’ fue elegido como tercer single en Estados Unidos, para el mercado internacional se optó por Get Your Number, un marchoso tema pop/R&B que cuenta con la colaboración de Jermaine Dupri no sólo como productor sino como artista invitado. A finales de año, el álbum fue reeditado con varios temas nuevos entre los cuales se encontraba Don’t Forget About Us, que fue lanzado como quinto single del disco. Esta balada R&B con influencia Hip Hop Soul que habla de sus sentimientos tras una ruptura y resultaba muy similar al estilo de ‘We Belong Together’. Este single alcanzó la posición de honor en la lista americana y se convirtió en el decimoséptimo single #1 de Mariah Carey en la lista americana de singles. ‘Don’t Forget About Us’ obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy del año 2007, en las categorías de mejor canción R&B del año y mejor actuación vocal femenina de R&B, aunque esta vez Mariah no consiguió llevarse ninguno de los premios. Como sencillo promocional en Estados Unidos se lanzó Fly Like a Bird, una balada Gospel/Soul de sonido retro que destaca por su temática religiosa y mensaje inspirador y recibió elogios de la crítica por la poderosa ejecución vocal por parte de Mariah durante el climax del tema. El último single lanzado fue Say Somethin’, un marchoso tema R&B/Hip-Hop que contaba con la colaboración del rapero Snoop Dogg y era una de las dos contribuciones de The Neptunes al disco. «The Emancipation of Mimi» llegó en un momento en el que Mariah Carey atravesaba una de las etapas más complicadas de su carrera, ya que su popularidad había descendido dramáticamente y muchos consideraban escasa la viabilidad comercial de su música. Sin embargo el excelente desempeño del álbum en las listas de venta, las magníficas críticas recibidas y el éxito que cosecharon los singles lanzados, hizo que la cantante protagonizara uno de los regresos más importantes de todos los tiempos y recobrase el estatus de súper estrella de la música que tenía en los años 90. Además de poner de manifiesto el enorme talento de Mariah como cantante y compositora, este álbum ayudó a redefinir el sonido R&B. En definitiva, «The Emancipation of Mimi» es uno de los mejores álbumes dentro del amplio catálogo musical de Mariah Carey y uno de los imprescindibles dentro del género R&B de la década del 2000. Puntuación: 9/10.

album-daydream1. Daydream.

En el año 1995, ya convertida en una super estrella de la música, Mariah Carey regresó con su quinto álbum de estudio, titulado Daydream, el cual marcó una evolución en el estilo musical de la cantante ya que añadió cierto componente urbano a su habitual estilo pop/R&B. Durante el proceso de composición y grabación de «Daydream», Mariah Carey tuvo muchas diferencias creativas con su discográfica, especialmente con Tommy Mottola, su marido y dueño del grupo Sony Music, a la que pertenecía su discográfica Columbia. Intentando salvaguardar a su ‘gallina de los huevos de oro’, su discográfica quiso repetir la fórmula utilizada en «Music Box» y seguir con sus románticas baladas pop, sin embargo Mariah Carey deseaba expresar sus verdaderas aspiraciones como artista y decantarse por un estilo R&B más moderno. Aunque en «Daydream» continuó trabajando con Walter Afanasieff, el artífice de sus mayores éxitos y responsable de todas las baladas del álbum, Mariah se aproximó a productores del circuito R&B/Hip-Hop como Jermaine Dupri y su habitual colaborador Manuel Seal. El single presentación del álbum fue Fantasy, un marchoso tema up-tempo pop/R&B con influencias funk y Hip Hop producido por Dave Hall en el que Mariah Carey declara todo su amor a su pareja. Este tema fue aclamado por la crítica por sus pegadizas letras y la ejecución vocal de Mariah y logró un tremendo éxito en Estados Unidos: debutó directamente en el #1 y lideró la lista durante 8 semanas, convirtiéndose en el segundo single más exitoso del año 1995 en el país. En el resto del mundo, ‘Fantasy’ también tuvo un gran impacto comercial: fue #1 en Australia y Canadá y top 5 en Reino Unido. Tras la gran acogida de ‘Fantasy’, como segundo single se lanzó One Sweet Day, una balada R&B que cuenta con la colaboración del grupo masculino Boyz II Men y cuyas letras hablan de la pérdida de un ser querido. Este tema fue aclamado por los expertos musicales por sus inspiradoras letras y las harmonías vocales entre Mariah y el grupo americano. Si parecía complicado superar el éxito del single precedente, ‘One Sweet Day’ consiguió liderar la lista americana durante 16 semanas consecutivas, un récord de permanencia en la lista Billboard que duró casi dos décadas. El tercer single lanzado fue Always Be My Baby, una de las producciones de Jermaine Dupri para el álbum y que añadía su habitual toque urbano. Este tema mid-tempo pop/R&B alcanzó nuevamente el #1 en la lista americana (su tercer #1 consecutivo del álbum y undécimo en total) y se ha convertido en uno de los temas más populares y característicos de la carrera de Mariah Carey. En el resto del mundo tuvo un desempeño moderado y únicamente alcanzó el top 5 en Reino Unido. Como tercer single fuera de Estados Unidos se lanzó la bonita balada Open Arms, que se trataba de una versión del famoso tema del grupo americano de rock Journey. De manera muy limitada en algunas partes del mundo se lanzó como single Forever, una preciosa balada de amor con instrumentación retro en la que Mariah relata que aunque se haya terminado su relación, su pareja siempre vivirá en sus recuerdos. Como último sencillo promocional se lanzó Underneath The Stars, una balada R&B/Soul de sonido retro que Mariah considera una de sus canciones más personales y favoritas del álbum. Uno de los temas más destacados es ‘Long Ago’, la segunda contribución de Jermaine Dupri al álbum y que está encuadrado dentro del sonido R&B que Mariah quería incorporar a este álbum. «Daydream» debutó en el #1 de la lista americana de álbumes y acabó siendo certificado diamante con unas ventas superiores a los 8 millones de copias, convirtiéndose en su tercer álbum #1 y su trabajo más vendido en Estados Unidos. En el resto del mundo también resultó un éxito con mayúsculas: alcanzó el #1 en Reino Unido, Alemania y Australia y el top 10 en el resto de los principales mercados musicales. Pese a que no logró igualar el tremendo éxito de «Music Box», superó los 20 millones de copias a nivel mundial y se convirtió en el segundo álbum más vendido de su trayectoria. En «Daydream» se encuentran algunas de las mejores baladas de Mariah como ‘Forever’, ‘When I Saw You’ u ‘Open Arms’, que es la única versión que podemos encontrar en el álbum. En resumen, «Daydream» contiene un compendio perfecto entre las clásicas baladas de Mariah Carey y los temas rítmicos de sonido urbano que se convertirían en su seña de identidad. Sin duda uno de los mejores discos de los años 90 e imprescindible para los amantes del pop y el R&B. Puntuación: 9/10.

Crítica de «American Heart» de Benson Boone

En abril de 2024 vio la luz Fireworks & Rollerblades, el álbum debut del cantante Benson Boone, el cual ocupó el top 10 en la lista americana de álbumes y fue certificado platino en Estados Unidos. Este álbum de pop/rock, que recibió buenas impresiones por parte del blog Mister Music, incluye el exitoso single ‘Beautiful Things’, que alcanzó el #2 en la lista americana y ha destacado por su gran longevidad en la misma, ya que después de un año y medio de su lanzamiento todavía ocupa el top 10 de la lista Billboard. Desde entonces la popularidad del joven cantante creció como la espuma entre el público joven no solo por sus pegadizas canciones sino gracias a sus enérgicas actuaciones en directo, sus llamativos atuendos y su carismática e irreverente personalidad. En febrero de este año llegó el single presentación de su nuevo álbum, Sorry I’m Here for Someone Else, que se trata de un enérgico tema up-tempo de estilo pop/rock y synth-pop producido por Jason Evigan cuyas letras hablan sobre pasar página de una antigua relación sin guardar rencor a tu ex-pareja. En ‘Sorry I’m Here for Someone Else’ Benson describe un incómodo encuentro en un restaurante con un antiguo amor mientras duda si decirle que está esperando a su nueva pareja para no hacerle daño. Este tema sin duda supone una gran elección como primer single debido a su ritmo contagioso, sus pegadizas letras y la magnífica ejecución vocal de Benson Boone. En el terreno comercial ‘Sorry I’m Here for Someone Else’ ha resultado un éxito moderado en las listas de venta y ha alcanzado el top 20 en Reino Unido y el top 40 en Estados Unidos y Australia. Como segundo single se lanzó Mystical Magical, un tema pop/rock y synth-pop de sonido retro que contiene una interpolación de ‘Physical’ de Olivia Newton-John y recuerda el estilo del último álbum de Harry Styles. Este tema producido por Evan Blair habla de vivir el momento y disfrutar al máximo el tiempo que pasas con tu amante porque no sabes cuánto tiempo va a durar. ‘Mystical Magical’ ha tenido un desempeño moderadamente positivo y ha ocupado el top 15 en Reino Unido y el top 40 en Estados Unidos o Australia. Tras dos estupendos singles, Benson lanzó como siguiente sencillo promocional ‘Momma Song’, una emotiva pero poco memorable balada en cuyas letras reflexiona sobre el paso del tiempo y habla del amor que profesa a su madre y anhela pasar más momentos junto a ella.

El segundo álbum de Benson Boone tiene por título American Heart y está formado por 10 temas encuadrados dentro del pop/rock al igual que su predecesor, pero destaca por su influencia del sonido synth-pop y tiene un cierto toque retro. El cantante de Monroe (Washington) ha compuesto todos los temas presentes en el álbum junto a su habitual colaborador Jack LaFrantz y cuenta con la producción de Jason Evigan, Evan Blair, Malay y Jason Suwito, quienes ya participaron en su anterior trabajo. Benson Boone ha declarado que compuso todas las canciones del álbum en un periodo de tan solo 17 días y se inspiró en Bruce Springsteen y la música tradicional americana. Coincidiendo con la publicación del álbum se desveló el videoclip de Mr Electric Blue, que se trata de un marchoso tema pop/rock cuyas letras hablan de la admiración de Benson por su padre y cómo de pequeño le idolatraba como si fuera un superhéroe. Uno de los temas más destacados del álbum es ‘Young American Heart’, que refleja el espíritu joven, rebelde e indómito de Benson y cuyas letras hacen referencia a un accidente de coche que sufrió a los 16 años junto a un amigo, quien estuvo a punto de morir, lo que supuso un punto de inflexión en su vida y le hizo reflexionar sobre su futuro. También merece la pena reseñar ‘Wanted Man’, un potente tema synth-rock que habla de la emoción de estar enamorado o ‘Reminds Me of You’, que destaca por su uso prominente de sintetizadores y en cuyas letras Benson recuerda una relación del pasado que de vez en cuando vuelve a su mente.

En resumen, «American Heart» mantiene el buen nivel de su predecesor y está formado por un breve conjunto de canciones entretenidas y disfrutables pero que no muestran una excesiva evolución musical con respecto a «Fireworks & Rollerblades» debido a su escasa diferencia temporal. La ejecución vocal de Benson Boone es uno de los puntos fuertes del álbum: si bien no posee una voz especialmente distintiva, sí resulta potente y alcanza sin problema los tonos más agudos. Por otra parte, las canciones presentes no destacan por tener un componente lírico excesivamente profundo o elaborado (su rápido proceso de creación tiene mucho que ver) pero Benson tiene un gran futuro por delante para mejorar sus habilidades como compositor. Este álbum, más que recordar a la música de Bruce Springsteen, guarda ciertas similitudes con los últimos trabajos de Harry Styles y destaca por su sonido retro y su mayor componente synth-pop. Tal y como reza el título del álbum, Benson Boone representa a la perfección el arquetipo de la juventud americana: posee una personalidad rebelde e irreverente y una cierta arrogancia y chulería, pero también tiene carácter noble y es agradecido con sus padres, a los que dedica varias canciones del álbum. Temas imprescindibles: Sorry I’m Here for Someone Else, Mystical Magical, Mr Electric Blue, Young American Heart y Wanted Man. Puntuación: 7/10.

Mariah Carey regresa con el single Type Dangerous

Hace más de 6 años que Mariah Carey publicó Caution, su último álbum de estudio, lo que supone el lapso de tiempo más largo de toda su carrera sin lanzar un álbum de estudio. Para todos aquellos que piensan que Mariah Carey es desenterrada en diciembre para rentabilizar su éxito navideño hay que puntualizar que durante estos últimos años la legendaria cantante americana no ha estado en absoluto alejada del panorama musical sino que se ha embarcado en varias giras alrededor del mundo y ha realizado residencias de conciertos en Las Vegas, además de celebrar los aniversarios de algunos de sus álbumes más icónicos (el más reciente «The Emancipation of Mimi», que ha cumplido 20 años durante este 2025) con la publicación de reediciones de dichos álbumes. Para alegría de su legión de seguidores, Mariah Carey ha declarado que su próximo álbum será publicado este mismo año y ha lanzado un nuevo single como anticipo del mismo. Se trata de Type Dangerous, un tema R&B y Hip Hop Soul de carácter up-tempo que contiene influencias de sonidos urbanos de los años 90 como el New Jack Swing y está compuesto por Mariah junto a Anderson Paak. Las letras de ‘Type Dangerous’ hablan de la atracción de Mariah por los hombres problemáticos y peligrosos, además de presumir de su opulenta vida y afirmar que no tiene tiempo para los haters. En este tema Mariah hace gala de su afilada pluma y pone de manifiesto su enorme talento como compositora incorporando frases como «diamantes certificados como las canciones que escribo» o rescatando palabras en desuso de la lengua inglesa como ‘rigamarole’, que significa algo que es complicado, largo o tedioso, además de hacer referencia a conversaciones confusas o sin sentido. ‘Type Dangerous’ comparte el componente urbano y las letras pegadizas de ‘It’s Like That’, el single presentación de «The Emancipation of Mimi», lo cual podría indicar que el sonido de su nuevo trabajo está inspirado en aquel álbum. En mi opinión, ‘Type Dangerous’ supone un gran regreso por parte de Mariah y se trata de un single solvente y competitivo, en el que los únicos puntos en contra son su escasa duración y que el estribillo le falta algo de fuerza en comparación con los magníficos versos. Desde el blog Mister Music estaremos muy pendientes del próximo álbum de Mariah Carey, previsto para este mismo año.

Throwback Review: «Passion» de Geri Halliwell

Geri Halliwell vivió un gran momento profesional como artista en solitario gracias a la buena acogida de su álbum debut, Schizophonic, el cual contaba con los exitosos singles ‘Look at Me’ y ‘Mi Chico Latino’ y vendió 4 millones de copias en todo el mundo. «Schizophonic» se trataba de un álbum muy ecléctico y con una evidente falta de dirección musical, pero contaba con un puñado de canciones divertidas y resultaba un debut más que digno. El escaso rango vocal de Geri y sus limitadas habilidades como compositora eran compensadas con creces con su carismática personalidad y simpatía. Con 3 singles #1 consecutivos en Reino Unido (‘Mi Chico Latino’, ‘Lift Me Up’ y ‘Bag It Up’) la carrera de Geri Halliwell resultaba de lo más prometedora y demostraba que no necesitaba al resto de chicas picantes para triunfar. Tras su álbum debut, la conocida como Ginger Spice participó en la banda sonora de la película «Bridget Jones» con su versión del tema ‘It’s Raining Men’, que ocupó las primeras posiciones en las listas de venta europeas y se convirtió en su mayor éxito en solitario. Su segundo álbum en solitario, Scream If You Wanna Go Faster, estaba más centrado en el sonido dance-pop y pop/rock, tuvo un desempeño comercial mediocre y escasas ventas, no alcanzó las expectativas puestas en él y supuso una decepción para Geri y su discográfica.

Con motivo del vigésimo aniversario del lanzamiento del tercer álbum de Geri Halliwell realizaré una reseña en retrospectiva de este trabajo. En junio de 2005 vio la luz Passion, el cual resulta más personal que los anteriores trabajos de Geri ya que se implicó en mayor medida en el proceso creativo del álbum y participó en la composición de los 12 temas presentes, los cuales fueron producidos por el dúo Absolute, Peter-John Vetesse, Ian Masterson o Quiz & Larossi entre otros. La primera parte del álbum está formada por enérgicos temas up-tempo de estilo dance-pop y electropop mientras que en la segunda predominan las baladas, que mostraban el lado más vulnerable y emotivo de la cantante de ascendencia oscense. También podemos encontrar un par de temas influenciados por el jazz, como la canción titular, pero no se adecuaban al rango vocal de Geri. Desde sus inicios en Spice Girls, Geri fue criticada por su escasa técnica como vocalista y se caracterizó por tener un registro muy limitado, sin embargo en este álbum se aprecia una notable mejoría en sus habilidades vocales, ya que tomó clases para reforzar tu voz y mejorar su técnica. En el terreno comercial, «Passion» debutó en el top 50 de la lista británica de álbumes y resultó un rotundo fracaso.

El single presentación del álbum fue Ride It, un enérgico tema dance-pop dirigido a las pistas de baile que destacaba por su naturaleza desenfadada y divertida. ‘Ride It’ recibió impresiones positivas por parte de los expertos musicales, obtuvo un buen desempeño comercial y alcanzó el top 5 en las listas de Reino Unido o España. El segundo single lanzado fue Desire, un tema electropop de carácter mid-tempo en cuyas letras Geri se compara con un felino y describe sus deseos sexuales. Debido al mediocre desempeño comercial de ‘Desire’, que apenas ocupó el top 25 en la lista británica, no fue lanzado ningún single más de «Passion». La canción más llamativa del álbum es sin duda ‘Love Never Loved Me’, un magnífico tema dance-pop y synth-pop en el que Geri canta de manera melancólica cómo el amor le ha sido esquivo en la vida pese a haber amado intensamente. Mientras que «Passion» recibió en su mayoría opiniones negativas por parte de los expertos musicales, ‘Love Never Loved Me’ fue aclamado por la crítica y es considerado el tema más sobresaliente del álbum. Sin duda fue un desacierto no lanzar ‘Love Never Loved Me’ como single, ya que es la mejor canción de Geri en solitario y podría haber relanzado el álbum y su carrera musical.

También merece la pena reseñar ‘Let Me Love You More’, una bonita balada sobre el amor incondicional en la que Geri hace gala de un mayor control vocal y ofrece un tono de voz muy agradable o ‘There’s Always Tomorrow’, un tema influenciado por la bossa nova cuyas letras nos animan a disfrutar de la vida y tener esperanza en encontrar el amor aunque nos haya sido esquivo. Desde el blog Mister Music me gustaría romper una lanza en favor de «Passion», un álbum injustamente tratado por la crítica, ignorado por el gran público y que careció de una promoción adecuada pese a ser un trabajo más que digno, superior a «Scream If You Wanna Go Faster» y en el que Geri muestra una mayor madurez y una mejora en sus habilidades como vocalista y compositora. Temas imprescindibles: Love Never Loved Me, Ride It, Let Me Love You More, There’s Always Tomorrow y Feel the Fear. Puntuación: 7’5/10.