Crítica de «Euphoria» de Claire Richards

EuphoriaClaire Richards es conocida por ser una de las componentes del grupo británico Steps y dentro del famoso quinteto siempre ha destacado por ser una potente vocalista que se encarga de llegar a los registros más altos en las canciones del grupo. Durante una de las pausas temporales que han realizado Steps a lo largo de su extensa carrera, sus componentes han aprovechado para lanzarse en solitario y Claire publicó en 2019 su álbum debut como solista, titulado «My Wildest Dreams», el cual se alejaba del dance-pop que hacía junto a su grupo para adoptar un pop más clásico, dentro del formato ‘Adult Contemporary’. Aunque este álbum fue el primero en solitario de la cantante londinense, en 2002 publicó otro disco como parte del dúo ‘H & Claire’ junto a uno de sus compañeros de Steps. Tras la promoción del último álbum del grupo, Claire Richards participó como concursante en la versión británica del concurso musical ‘The Masked Singer’ y tras su expulsión se centró en su nuevo proyecto musical. Durante este mes de agosto ha visto la luz su segundo álbum de estudio, titulado Euphoria, el cual está formado por versiones de famosos temas que han inspirado a Claire como artista y a los que ha incorporado un toque dance-pop, synth-pop y Disco muy similar al sonido que tenían los últimos trabajos de Steps.

El pasado mes de junio llegó el single presentación del álbum, I Surrender, que se trata de la versión de uno de los temas más populares de «A New Day Has Come» de Céline Dion y que nunca fue lanzado como sencillo pero se ha convertido en uno de los favoritos entre los seguidores de la cantante canadiense. Originalmente ‘I Surrender’ es una poderosa balada, sin embargo la versión de Claire se transforma en un enérgico tema dance-pop que aumenta el ritmo pero captura a la perfección su tono dramático. ‘I Surrender’ es una de las canciones de Céline Dion más exigentes a nivel vocal, sin embargo el excepcional talento vocal de Claire le permite llegar a los tonos más altos sin ninguna dificultad. El siguiente sencillo promocional fue la versión de uno de los últimos éxitos de ABBA, ‘Summer Night City’, que cuenta con la participación de Andy Bell del dúo británico Erasure. De entre los temas más recientes en el tiempo encontramos ‘Euphoria’ de la cantante sueca Loreen, que da título a este trabajo o ‘Song for the Lonely’ de Cher y dentro de los más antiguos destacan ‘So Emotional’ de Whitney Houston, ‘Never Trust a Stranger’ de Kim Wilde o ‘This Time I Know It’s for Real’ de Donna Summer. En resumen, «Euphoria» es un trabajo bien producido y que resulta muy agradable de escuchar debido a la acertada selección de temas escogidos y la magnífica voz de Claire Richards, sin embargo el hecho de que todos los temas presentes sean versiones de canciones famosas apenas permite dar a conocer la personalidad de la artista y resulta un trabajo genérico e impersonal. Temas imprescindibles: I Surrender, Euphoria, Song for the Lonely, Never Trust a Stranger y Summer Night City. Puntuación: 6/10.

Crítica de «Magic Still Exists» de Agnes

Magic Still ExistsLa cantante sueca Agnes vivió su momento álgido de popularidad en el año 2008 con el lanzamiento de su tercer álbum, Dance Love Pop, el primero lanzado de manera internacional, con el que triunfó en toda Europa y la convirtió en una de las cantantes revelación de aquel año. Con este álbum, Agnes Carlsson abandonó su habitual estilo pop/R&B para adoptar el sonido dance-pop y adentrarse de lleno en las pistas de baile. El responsable de su gran momento profesional fue el single ‘Release Me’, el cual resultó un auténtico éxito en las listas de venta europeas y alcanzó el #1 en su Suecia natal, el top 10 en Reino Unido, Alemania o Francia e incluso logró una tímida incursión en el difícil mercado americano. Los siguientes singles lanzados, de los que destacan el magnífico ‘On and On’ o ‘I Need You Now’, no tuvieron el mismo impacto comercial pero mantuvieron la presencia de Agnes en el panorama pop. Tras el éxito de este álbum y su paso por el Melodifestivalen con el tema ‘Love Love Love’, la cantante sueca se tomó un tiempo de descanso y regresó en 2012 con su cuarto álbum de estudio, Veritas, con el que continuaba por la senda del dance-pop al igual que «Dance Love Pop» pero incorporaba elementos electropop, synth-pop y Disco. A diferencia de su predecesor, «Veritas» no contó con ningún hit single que respaldara su promoción y resultó un fracaso de ventas. Después del tropezón que supuso la era «Veritas», la joven cantante se tomó un respiro de la música, dedicó su tiempo a descansar y conocerse mejor como persona y artista, aunque no abandonó su lado creativo y siguió componiendo y grabando nuevas canciones.

Este proceso de auto-indagación y descubrimiento personal allanaron el camino a su siguiente trabajo discográfico, que rompía con la imagen dulce e ingenua que tenía Agnes hasta el momento para adoptar una imagen más moderna, vanguardista y excéntrica, que encajaba mejor con su nuevo sonido y el mensaje que quería lanzar. En 2021 llegó su quinto álbum de estudio, titulado Magic Still Exists, el cual marca una gran evolución en la música de Agnes, presenta su apuesta más ambiciosa hasta la fecha y resulta más diverso y ecléctico que sus anteriores trabajos. «Magic Still Exists» está formado por 11 temas encuadrados dentro del sonido Disco y dance-pop, con elementos electropop, synth-pop y funk. Agnes participó en la composición de todos los temas presentes al igual que en sus anteriores álbumes, pero las letras de las canciones resultan más profundas, reivindicativas e inclusivas y lanza mensajes de auto-aceptación, empoderamiento, liberación, integración de todos los grupos sociales y buscar tu sitio en el mundo. «Magic Still Exists» debutó en el #7 de la lista de ventas de Suecia, logrando su quinto álbum top 10 consecutivo y demostrado que sigue siendo una de las cantantes más populares y queridas del país escandinavo.

El single presentación del álbum fue Fingers Crossed, un pegadizo tema Disco y dance-pop cuyas letras hacen referencia a que nada es imposible si te lo propones, como conseguir el hombre de tus sueños. ‘Fingers Crossed’ tuvo un rendimiento comercial moderado y apenas ocupó el top 40 en Suecia, siendo el único single que lograba impactar en la lista de ventas. Como segundo single se lanzó 24 Hours, un potente tema Disco/funk electrónico en el que Agnes relata el viaje que emprendes al despertar y ver las cosas con claridad tras haber pasado por un periodo de tristeza, frustración y dolor. Los siguientes sencillos promocionales fueron ‘Here Comes the Night’, una deliciosa pieza Disco inspirada por los ABBA más discotequeros y ‘Love and Appreciation’, que resulta un himno de inclusividad e integración de todas las personas a través de la música. 

Tal y como reza el título del tema introductorio, este álbum ha supuesto el ‘despertar espiritual’ de Agnes a través de la música de baile, ya que ha tomado conciencia de su papel en el mundo sin la necesidad de intentar encajar y anima «a sus hermanas y hermanos a liberarse». Este trabajo resulta más original, vanguardista y arriesgado que sus anteriores álbumes, además Agnes manda un mensaje más reivindicativo, integrador y con mayor consciencia social. Pese a ser un álbum sólido y de gran calidad, la cantante no inventa la rueda en «Magic Still Exists» ya que se inspira en el estilo Disco de la más reciente Jessie Ware, en el sonido electrónico de su compatriota Robyn e incluso ABBA son una clara y evidente influencia en los temas Disco más clásicos. El único punto en contra del álbum (aparte de su horrorosa portada inspirada en Grace Jones) es que resulta muy breve ya que únicamente cuenta con 11 temas y varios de ellos son interludios. Sin duda «Magic Still Exists» es el álbum más sólido y ambicioso de toda la trayectoria de Agnes y uno de los mejores dentro del ‘revival Disco’ que vivimos desde el año 2020. Temas imprescindibles: 24 Hours, Here Comes the Night, Love and Appreciation y Fingers Crossed. Puntuación: 7’5/10.

Crítica de «CiCi» de Ciara

CiCi EPLa escasa viabilidad comercial que tiene el R&B desde hace un tiempo ha provocado que muchos artistas consagrados abandonen sus discográficas (o éstas prescindan de ellos tras encadenar varios álbumes con escaso apoyo por parte del público) y se lancen como artistas independientes. Siguiendo los pasos de otras importantes cantantes de R&B que triunfaron años atrás como Ashanti o Monica, Ciara abandonó su discográfica Epic Records tras las bajas ventas de «Jackie», se convirtió en artista independiente y creó su propio sello discográfico. En 2019, la cantante americana publicó su séptimo álbum de estudio, Beauty Marks, el cual fue precedido por numerosos singles, de entre los que destacó ‘Level Up’, con el que consiguió un modesto hit en la lista americana y se convirtió en uno de sus temas más populares de los últimos años gracias a su ritmo frenético y su enérgica coreografía. Tras ser madre por tercera vez en 2020 y tomarse un tiempo alejada del mundo de la música, Ciara retomó su carrera profesional y regresó el año pasado con el single presentación de su nuevo trabajo discográfico, Jump, que replicaba la fórmula de ‘Level Up’ pero con menos acierto. ‘Jump’ es el típico tema dance-pop y urban-pop de carácter bailable que suele lanzar Ciara en todos sus álbumes acompañado de un trepidante videoclip en el que Ciara demuestra que es una de las bailarinas más talentosas de su generación. ‘Jump’ resultaba una apuesta solvente como primer single pero no consiguió el éxito y popularidad de ‘Level Up’. Unos meses más tarde llegó Better Thangs, un tema R&B/pop up-tempo que cuenta con la participación de Summer Walker y en el que ambas cantantes declaraban que sólo quieren rodearse de cosas positivas y que les hagan felices. Como tercer single se lanzó Da Girls, un ‘slow jam’ R&B que bajaba el ritmo de manera considerable con respecto a sus anteriores temas y se trataba de un himno de empoderamiento femenino dedicado a las mujeres independientes y que no necesitan a un hombre que les mantenga.

A principios de agosto llegó un nuevo single, How We Roll, que se trata de un marchoso tema R&B up-tempo que cuenta con la colaboración de Chris Brown y cuyas letras hacen referencia a la química existente entre dos amantes que están preparados para tener un encuentro íntimo. No es la primera vez que Ciara trabaja con Chris ya que ambos colaboraron en ‘Turntables’, tema perteneciente a «Fantasy Ride», el tercer álbum de la atractiva cantante. ‘How We Roll’ ha tenido un desempeño comercial positivo y ha alcanzado el top 10 en el componente Hot R&B Songs de Billboard. El nuevo trabajo discográfico de Ciara no se trata de un álbum de estudio, sino de un EP llamado CiCi, cuyo título proviene del sobrenombre por el que es conocida entre sus fans y corresponde a la Ciara más empoderada cuando está encima de los escenarios (similar a Beyoncé y su ‘alter ego’ Sasha Fierce). «CiCi» está formado por 7 temas encuadrados dentro del R&B con influencias pop, Trap y Hip Hop producidos por Jasper Cameron, Theron Thomas o J.R. Rotem entre otros y cuyas letras hablan del empoderamiento femenino, la celebración de la vida o el compromiso y fidelidad en las relaciones. La cantante de Atlanta ha anunciado su cuarto embarazo (el tercero con su actual marido Russell Wilson) pocos días antes de la publicación de este trabajo, por lo que se ha apresurado a lanzar un nuevo sencillo antes de que su embarazo pase factura a la promoción del EP. Coincidiendo con la llegada de «CiCi» se ha lanzado Forever, un tema R&B mid-tempo que cuenta con la participación del rapero Lil Baby y resulta un himno al amor verdadero en el que Ciara aconseja no precipitarse y tomarse el tiempo necesario hasta saber que es un amor para siempre. 

Todos los singles lanzados anteriormente (‘Jump’, ‘Better Thangs’ y ‘Da Girls’) han sido excluidos del EP y posiblemente formarán parte del próximo álbum de estudio de Ciara, el octavo de su trayectoria. Dentro del EP aparece ‘Winning’, un tema que no fue lanzado como sencillo pero fue interpretado por Ciara en directo junto a ‘Better Thangs’ durante una actuación la pasada Nochevieja y se trata de un marchoso tema R&B que cuenta con la participación del artista Big Freedia y resulta un himno motivacional hacia el éxito. Merece la pena reseñar la balada ‘2 In Luv’, en la que Ciara describe cómo una pareja enamorada resuelve los conflictos y problemas que puedan surgir o ‘Type a Party’, otra balada que contiene una interpolación de ‘It’s My Party’ de Lesley Gore y en la que Ciara se divierte en una fiesta en compañía de sus amigos evitando invitar a personas que puedan arruinar la fiesta trayendo sus dramas. En resumen, «CiCi» está formado por un breve pero digno conjunto de canciones que reflejan la etapa serena y madura que está viviendo Ciara en la actualidad, pero sin olvidar sus raíces musicales y su habitual estilo (un compendio de bailables temas up-tempo y románticas baladas). Como anticipo de su nuevo álbum, este EP resulta un agradable aperitivo que nos permite seguir disfrutando de las canciones de una de las artistas más completas y versátiles del panorama R&B de las últimas décadas. Temas imprescindibles: How We Roll, Forever, Type a Party, 2 In Luv y Winning. Puntuación: 7/10.

Throwback Review: «Pure» de No Angels

Pure No AngelsEn este mes de agosto se cumple el vigésimo aniversario del lanzamiento del tercer álbum de No Angels, la ‘girl band’ alemana más famosa de todos los tiempos. Tras unos años de intensa promoción en los que el quinteto apenas tuvo un respiro debido al éxito de sus dos primeros álbumes, una de las componentes, Jessica, anunció que se tomaba un tiempo fuera del grupo para cumplir su sueño de ser madre. En un principio Jessica iba a regresar a No Angels tras dar a luz a su niña, pero finalmente su discográfica anunció su marcha definitiva, a la vez que el resto de componentes (Sandy, Vanessa, Lucy y Nadja) continuaron adelante con sus compromisos con No Angels y entraron en el estudio para grabar nuevas canciones. En agosto de 2003 vio la luz el tercer álbum de estudio de No Angels, titulado Pure, que destacaba por su evolución hacia un sonido más maduro y adulto y se caracterizaba por el hecho de que las integrantes se involucraron en mayor medida en el proceso creativo. «Pure» seguía encuadrado dentro del pop pero marcaba una divergencia musical con respecto a los anteriores trabajos y abandonaba el dance-pop y R&B presente en la mayoría de sus canciones para adoptar un pop/rock de corte electrónico y con un sonido más arriesgado y experimental. Este álbum recibió ciertas comparaciones con el vanguardista sonido de «Ray of Light» de Madonna y dejaron de ser comparadas con Spice Girls o Destiny’s Child (las mayores influencias de sus primeros álbumes) para asemejarse a otros grupos femeninos de estilo alternativo como Sugababes o All Saints. Al igual que sus predecesores, «Pure» alcanzó el #1 en la lista de álbumes alemana, pero las ventas fueron notoriamente inferiores a las de «Elle’Ments» y «Now… Us!», lo que presagió el inicio del fin para el grupo alemán.

El single presentación del álbum fue No Angel (It’s All In Your Mind), un tema mid-tempo con influencias pop/rock en el que No Angels describen las ‘ilusiones perfectas’ que nos imaginamos cuando iniciamos una relación. ‘No Angel’ resultó un éxito comercial y se convirtió en el cuarto #1 del grupo en la lista alemana. Como segundo single se lanzó Someday, un medio tiempo Latin-pop que guardaba similitudes con ‘Still In Love With You’, perteneciente al segundo álbum de No Angels, con el que comparte el uso de guitarra española y sus influencias latinas. Las letras de ‘Someday’ hacen referencia a una mujer que se ha dado cuenta que su relación ha llegado a su fin aunque alberga la esperanza de retomar su romance en otro momento y lugar. El tercer y último single lanzado fue Feelgood Lies, un pegadizo tema urban-pop y R&B en el que las chicas advierten a sus amantes que preparen mejor su coartada cuando mienten porque su actitud resulta muy predecible. ‘Feelgood Lies’ es sin duda uno de los puntos fuertes del álbum por su naturaleza bailable y su aroma urbano y tuvo un desempeño comercial muy positivo ya que ocupó el #3 en la lista alemana. La elección de los singles resultó muy acertada ya que eran los mejores temas del álbum y no se alejaban demasiado del habitual estilo de No Angels.

Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Eleven Out of Ten’, un tema mid-tempo pop/rock con tintes electrónicos que habla de una relación tóxica, ‘So What’, un agresivo tema electropop y pop/rock que supone uno de los momentos más up-tempo del álbum o ‘Sister’, un himno de sororidad y empoderamiento femenino. Encontramos una gran influencia de Madonna en el tema ‘You Lied’, que podría formar parte de «Ray of Light» y estar firmado por William Orbit por sus influencias electrónicas y su sonido atmosférico. También destaca el cover del famoso tema ‘Venus’, popularizado por el grupo Bananarama, aunque No Angels lo interpretan de una manera más relajada y calmada. En resumen, No Angels mostraron una gran evolución musical en «Pure» y presentaron su propuesta más madura y adulta hasta la fecha, pero el álbum contenía un material bastante genérico, pecaba de tener un excesivo relleno y no resultaba tan redondo como sus anteriores álbumes, de sonido ‘teen pop’ pero más disfrutables y divertidos. Jessica volvería a No Angels a finales de 2003 para el lanzamiento de un álbum de grandes éxitos, pero el grupo anunció su separación temporal en diciembre del mismo año. Temas imprescindibles: Feelgood Lies, Someday, Eleven Out of Ten, No Angel, Sister y So What. Puntuación: 7/10.

Throwback Review: «Moodring» de Mya

Mya MoodringMya se hizo un hueco importante dentro del panorama R&B de los años 90 con su álbum debut de título homónimo, el cual vendió más de un millón de copias en Estados Unidos y contó con el single top 10 ‘It’s All About Me’. Con su segundo álbum, Fear of Flying, Mya amplió su fama internacional gracias al hit single ‘Case of the Ex’, pero su momento de gloria llegó en 2001 cuando participó en el éxito ‘Lady Marmalade’ junto a Pink, Lil’ Kim y Christina Aguilera, que alcanzó el #1 en más de 10 países de todo el mundo y disparó la popularidad de las 4 cantantes. Tras este gran momento en su carrera, Mya desarrolló su faceta como actriz y participó en la película «Chicago». En julio de 2003 vio la luz el tercer álbum de estudio de Mya, titulado Moodring, el cual está formado por 16 temas encuadrados dentro del R&B con influencias pop, funk, Hip Hop y reggae en los que cantante habla del amor, las relaciones o el sexo y resulta un trabajo más optimista que «Fear of Flying». La cantante nacida en Washington se implicó en mayor medida en el proceso creativo y participó en la composición de casi todos los temas presentes, que fueron producidos por Ron Fair, Timbaland, Missy Elliott, Tricky Stewart, Jimmy Jam & Terry Lewis o Rockwilder entre otros. «Moodring» debutó en el #3 de la lista americana de álbumes (su primer top 5 en Estados Unidos y su mejor posición hasta la fecha) aunque las ventas fueron más bajas que las de sus anteriores trabajos y sólo alcanzó la certificación de oro.

El single presentación del álbum fue My Love is Like… Wo, un tema mid-tempo R&B de sonido retro producido por Missy Elliott (con quien trabajó en ‘Lady Marmalade’) cuyas letras hacen referencia a las habilidades de Mya como amante y resulta un himno al amor propio y el auto-empoderamiento. ‘My Love is Like… Wo’ recibió críticas positivas por su original sonido y la versatilidad como artista de Mya y resultó un moderado éxito comercial, ya que alcanzó el top 15 en Estados Unidos y el top 40 en Australia y Reino Unido, convirtiéndose en uno de sus singles más populares a nivel mundial. Como segundo y último single se lanzó Fallen, un tema up-tempo R&B con melodía de guitarra producido por Ron Fair en el que Mya se describe como una mujer perdidamente enamorada de su hombre. Dentro del álbum destacan ‘Things Come & Go’, un tema con influencia reggae en el que colabora Sean Paul, ‘Step’, que contiene la característica producción de Timbaland, ‘Sophisticated Lady’, un marchoso tema funk de carácter bailable o ‘You’, una romántica balada en la que podemos apreciar el talento vocal de la cantante.

Pese a que nunca ha logrado tanto éxito y reconocimiento internacional como Ciara, Ashanti o Brandy, Mya ha demostrado a lo largo de su carrera que es una artista muy versátil, una solvente vocalista además de una excelente bailarina. En resumen, «Moodring» no resulta tan sólido como su álbum debut o «Fear of Flying» ya que resulta muy largo y contiene excesivo relleno, sin embargo es un trabajo más que digno. Podemos considerar a «Moodring» como el último gran álbum de Mya en términos comerciales, ya que tras él iniciaría una severa espiral decreciente en su éxito comercial y su popularidad descendería dramáticamente. Temas imprescindibles: Fallen, My Love is Like… Wo, Sophisticated Lady, Step y You. Puntuación: 7/10.

Crítica de «You & I» de Rita Ora

You & IRita Ora se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la TV británica en los últimos años y es uno de los personajes más populares en Reino Unido. En su faceta como cantante puede presumir de haber logrado 4 singles #1 en la lista británica y posee un puñado de temas reconocibles por el gran público, sin embargo si nos preguntamos quién es Rita Ora en realidad o qué es lo que le hace diferente dentro del panorama pop la respuesta es francamente complicada de responder. Pese a sus puntuales logros, su carrera musical no puede definirse como estable o consistente, sino más bien todo lo contrario, ya que ha sido muy irregular y ha estado marcada por sus continuos cambios de discográfica, los amplios lapsos de tiempo entre sus álbumes y las múltiples colaboraciones que ha realizado con otros artistas, que no le han ayudado a definirse como artista. Desde sus inicios en el mundo de la música, Rita Ora ha probado con diferentes sonidos como el electropop, el dance-pop o el R&B sin encontrar su propio estilo o una seña de identidad que le haga única. Este mes de julio ha sido la fecha escogida por Rita para publicar su tercer álbum de estudio, que toma el relevo al notable Phoenix, el cual resultaba más sólido que su álbum debut e incluía ‘Anywhere’ y ‘Let You Love Me’, quizás los dos mejores singles de su catálogo musical. You & I es el título de su tercer álbum de estudio y está formado por 12 temas encuadrados dentro del pop y el dance-pop con influencias electropop, House o R&B, sin distanciarse demasiado de su estilo habitual. La cantante de ascendencia albanesa ha aumentado su papel creativo en «You & I» con respecto a sus anteriores álbumes y ha participado en la composición de todos los temas presentes, con la ayuda de compositores y productores como Mark Ralph, Oak Felder o Cirkut entre otros. El reciente matrimonio de Rita con el director de cine neozelandés Taika Waititi y las diferentes fases de su relación han sido fuente de inspiración en las letras del álbum, pero además trata temas como el amor propio o sus experiencias dentro de la industria musical.

En enero llegó el single presentación del álbum, You Only Love Me, que se trata de un tema dance-pop y electropop en el que Rita describe la vulnerabilidad que se siente en las primeras etapas de una relación, cuando no se está seguro de si eres correspondido en el amor. A diferencia de la mayoría de sus singles ‘You Only Love Me’ ha tenido un desempeño negativo en la lista británica y apenas ha ocupado el top 60. Como segundo single se lanzó Praising You, un tema dance-pop que samplea e incorpora numerosos elementos del hit ‘Praise You’ de Fatboy Slim que tanto les gusta a los ingleses. El single previo a la publicación del álbum ha sido Don’t Think Twice, un marchoso tema dance-pop y House en el que Rita habla de los comienzos de una relación, cuando decides lanzarte de lleno al amor. La naturaleza bailable y el adictivo estribillo de ‘Don’t Think Twice’ lo convierten en el mejor de los tres singles lanzados. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran ‘Unfeel It’, un tema mid-tempo de inspiración ochentera que habla de la sensación de ansiedad e incertidumbre que sientes cuando te enamoraras, ‘Waiting for You’, uno de los temas más bailables y up-tempo del álbum, ‘Shape of Me’, que habla del amor propio o ‘You & I’, una balada que describe como encontró a su otra mitad. Pese a ser denominado por la cantante de origen kosovar como su trabajo más autobiográfico hasta la fecha, lo cierto es que cualquier cantante de pop actual podría cantar los temas presentes en «You & I», ya que son tremendamente genéricos e impersonales. En definitiva, en «You & I» encontramos unas cuantas canciones disfrutables, sobretodo los singles, pero el relleno es considerable y en su conjunto no aporta nada nuevo al panorama musical ni resulta un álbum memorable. Temas imprescindibles: Don’t Think Twice, You Only Love Me, Unfeel It, Waiting for You y Shape of Me. Puntuación: 6/10.

Throwback Review: «It’s a Man’s World» de Cher

It's a Man's WorldUna gran parte del público que sigue a Cher, entre el que yo me incluyo, lo hace a raíz del éxito de ‘Believe’ y el álbum de título homónimo al que pertenece, los cuales fueron responsables de revitalizar su carrera tras un periodo comercial infructuoso, sin embargo la cantante americana puede presumir de tener una de las trayectorias profesionales más extensas dentro del mundo de la música, que se remonta a principios de los años 60. El álbum anterior a «Believe» no gozó del mismo reconocimiento por parte del público y tuvo un desempeño muy moderado en las listas de venta. Me estoy refiriendo a It’s a Man’s World, que vio la luz en 1995 y este año cumple su 28º aniversario, por lo que la veterana cantante ha querido celebrarlo lanzando una edición especial del álbum que incluye remixes de los singles más famosos y un nuevo ‘artwork’. El vigésimo primer álbum de estudio de Cher está formado por versiones de canciones de otros artistas, principalmente hombres, como James Brown, Marc Cohn o Don Henley. El álbum originalmente no se publicó en tierras americanas y sólo vio la luz en Europa, pero un año más tarde, con varios cambios sustanciales, lo hizo en Estados Unidos y Canadá. La edición europea de «It’s a Man’s World» está formada por 14 temas encuadrados dentro del pop/rock con influencias del Blues y rock típicamente sureños, sin embargo para la edición americana (que sólo incluye 11 temas) la producción está más encuadrada dentro del sonido R&B y Soul. Los productores implicados fueron Christopher Neil, Stephen Lipson o Trevor Horn entre otros y cabe destacar que Cher canta con la llamada ‘voz de cabeza’, muy diferente a su habitual estilo contralto con voz raspada. Este álbum vino tras una dolorosa ruptura sentimental por lo que sus canciones resultan tristes y melancólicas. «It’s a Man’s World» tuvo su mejor desempeño comercial en Reino Unido, donde alcanzó el #10 y acabó siendo certificado oro, sin embargo en Estados Unidos apenas ocupó el top 70 y obtuvo unas ventas muy bajas.

El single presentación del álbum para Europa fue Walking in Memphis, la versión del famoso tema de Marc Cohn en el que relataba su viaje por el sur de Estados Unidos mientras visitaba el hogar de algunos de sus ídolos como Elvis Presley. Cher hizo suyo este tema soft rock y recibió grandes críticas por parte de los expertos musicales. ‘Walking in Memphis’ no fue lanzado como single en Estados Unidos, pero resultó exitoso en Reino Unido, donde fue #11 en la lista de singles. ‘Walking in Memphis’ se ha convertido en una de las canciones más populares y representativas dentro de la trayectoria musical de Cher e imprescindible en sus giras de conciertos. Como segundo single europeo y primero en Estados Unidos llegó One By One, compuesto por Marc Griffiths para su propia banda, pero tras no ser incluida en el álbum y permanecer inédita, fue regrabada por Cher para «It’s a Man’s World». Este tema pop/rock con influencias Soul destaca por el inusual falsete utilizado por la cantante durante los versos y es considerado como uno de los temas más sobresalientes del álbum. En el terreno comercial resultó un éxito en Reino Unido, donde fue #7, aunque en la lista americana apenas ocupó el top 60. El tercer single lanzado fue Not Enough Love in the World, una versión del tema de Don Henley en la que relataba una tormentosa relación. Esta balada estaba encuadrada dentro del pop/rock en su versión original, pero para la edición americana del álbum incorporaba arreglos más cercanos al R&B. Como último single en Europa se lanzó The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, un épico tema en el que la voz de Cher luce especialmente, mientras que en tierras americanas a su vez se eligió como último single Paradise is Here, un tema de Paul Brady popularizado por Tina Turner y en el que se aprecian las influencias R&B de la versión americana del álbum. Dentro del álbum destacan ‘Shape of Things to Come’, uno de los temas más up-tempo y marchosos del álbum o ‘It’s a Man’s Man’s Man’s World’, el clásico de Rick James y que da título a este trabajo. 

Uno de los momentos más icónicos dentro de la extensa carrera de Cher es sin duda su re-invención en reina de las pistas de baile gracias a temas como ‘Believe’ o ‘Strong Enough’, que destacaban por su innovador sonido dance-pop y el uso del Auto-Tune (en su momento conocido como ‘Cher effect’), sin embargo antes de triunfar con estas canciones su estilo era muy diferente y estaba encuadrado dentro del pop/rock, al que pertenecen importantes álbumes como «Heart of Stone», «Love Hurts» o el protagonista de este post. Esta época rockera de Cher de los años 80 y principios de los 90 quizás no es tan conocida por el gran público sin embargo merece la pena rescatarla del olvido ya que nos permite conocer un lado diferente de la legendaria cantante. Para este trabajo Cher decidió versionar famosas canciones interpretadas por hombres, y como gran feminista que se considera, cree que el mundo está dominado por los hombres, por lo que quiso dar su toque femenino a dichas canciones. Las escasas ventas obtenidas por «It’s a Man’s World» unido a las opiniones poco entusiastas por parte de los expertos musicales y las críticas en medios de comunicación americanos por sus operaciones de estética hicieron que Cher mantuviera un perfil bajo los años siguientes y se dedicara a trabajar en su siguiente álbum de estudio que le cambiaría la vida. Temas imprescindibles: Walking in Memphis, One By One, Not Enough Love in the World y The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore. Puntuación: 7’5/10.

Los mejores álbumes del 2023 (1ª parte)

Feed the Beast10. Feed the Beast de Kim Petras.

Durante los últimos meses Kim Petras ha vivido su mejor momento profesional gracias a su breve pero fructífera participación en el tema ‘Unholy’ de Sam Smith, que se convertido en un ‘monster hit’ que acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify y ha ocupado el #1 en las principales listas de venta de todo el mundo. Tras el tremendo éxito cosechado por ‘Unholy’, la cantante alemana ha visto como su popularidad se disparaba, por lo que ha decidido aprovechar su ‘momento de gloria’ y publicar su álbum debut, Feed the Beast, que puede suponer el trampolín definitivo para convertirse en la ‘pop star’ que lleva años deseando ser. Pese a ser catalogado por su discográfica como su primer álbum, lo cierto es que en 2019 vio la luz Clarity, que ya fue denominado en su momento como su álbum debut, sin embargo a raíz del éxito de ‘Unholy’, su discográfica ha decidido resetear la carrera de la cantante y catalogar a «Clarity» y «Turn Off the Light» como mixtapes para dar mayor protagonismo a su nuevo trabajo. Kim Petras, conocida por ser una de las personas transexuales más jóvenes que inició su transición a mujer, ha estado rodeada de la polémica desde sus inicios en el mundo de la música por su estrecha relación laboral con el productor Dr. Luke (responsable de hits de Katy Perry, Pink, Kesha, Kelly Clarkson o Britney Spears), quien fue acusado por Kesha de abusos sexuales y vio como su reputación y popularidad disminuían, sin embargo en la actualidad ha seguido produciendo éxitos para Doja Cat o Nicki Minaj. En abril llegó el single presentación del álbum, Alone, que fusilaba sin piedad el himno eurodance de Alice Deejay ‘Better Off Alone’ y lo hacía acompañada de otra experta en fusilar temas famosos, Nicki Minaj. ‘Alone’, pese a incorporar la melodía de uno de los temas ‘llenapistas’ más importantes de los 90, ha obtenido un éxito moderado y apenas ha ocupado el top 40 en la lista británica o el top 60 en Estados Unidos. «Feed the Beast» está formado por temas dance-pop y electropop de corte europeo y carácter up-tempo que siguen la estela de «Slut Pop» (el EP de temática sexual lanzado el año pasado) e incorpora influencias House y Disco. Kim Petras ha participado en la composición de todas las canciones presentes bajo la producción de Dr. Luke y otros importantes productores como Cirkut, Ian Kirkpatrick, Rocco Did It Again, The Monsters & The Strangerz o Max Martin. El sexo sigue siendo una temática recurrente en el nuevo álbum de la cantante nacida en Colonia, aunque podemos considerarlo un álbum hedonista en el que además habla de relaciones y desamor. En un intento por mejorar sus datos comerciales, «Feed the Beast» incluye como bonus track ‘Unholy’ además de otros singles que ha lanzado Kim durante los últimos años, como ‘Coconuts’, un atrevido tema Disco/pop que originalmente formaba parte de «Problématique» (el álbum que iba a ser publicado el año pasado pero tras la filtración en internet de su contenido se canceló su lanzamiento) y ‘Brrr’ un tema hyperpop con influencias del pop industrial producido por Rami e Ilya. Debido a su origen alemán, Kim Petras creció escuchando Techno alemán, Italo Disco o French House y la fusión de estos estilos ha influenciado en gran medida el sonido del álbum. Dentro de «Feed the Beast» destacan ‘Castles in the Sky’, un tema Trance de rimo trepidante que recuerda el estilo de sus compatriotas Cascada, ‘Thousand Pieces’, un tema mid-tempo producido por Max Martin o ‘Feed the Beast’, que nuevamente presenta a Kim como una mujer insaciable en el sexo. «Feed the Beast» ha tenido un impacto mínimo en las listas de venta y apenas ha ocupado el top 25 en su nativa Alemania y el top 50 en Estados Unidos. Durante los últimos años Kim Petras ha intentado luchar por hacerse un hueco en el mundo de la música, sin embargo este trabajo no le ayuda precisamente a mostrar su verdadera personalidad ni a definirse como artista ya que está repleto de canciones genéricas e impersonales que podrían pertenecer a cualquier cantante de pop actual como Ava Max o Dua Lipa. Pese a sus evidentes fallos, «Feed the Beast» contiene un puñado de canciones bailables y divertidas que le hacen entrar en este repaso a lo mejor del año, aunque sea en la última posición. Puntuación: 7/10.

Endless Summer Vacation9. Endless Summer Vacation de Miley Cyrus.

Durante su trayectoria profesional Miley Cyrus ha mostrado diferentes facetas, looks y estilos con los que ha conquistado al público y se ha caracterizado por ofrecer un imaginario diferente con cada álbum publicado. En el aspecto musical, la hija de Billy Ray Cyrus también ha mostrado su gran versatilidad adoptando numerosos estilos musicales durante su carrera, como el electropop, pop/rock, R&B, Country o Hip-Hop entre otros. Su último álbum de estudio, Plastic Hearts, publicado en 2020, estaba encuadrado dentro del pop/rock y el synth-pop y tomaba influencias del rock de los años 80. El octavo álbum de estudio de Miley Cyrus tiene por título Endless Summer Vacation y en sus propias palabras es una ‘carta de amor a Los Angeles’ y representa el crecimiento mental y físico que ha experimentado en los últimos años tras la ruptura con su marido, Liam Hemsworth. «Endless Summer Vacation» vuelve a marcar una divergencia con respecto a su último álbum y en esta ocasión se sumerge en un pop de corte retro con influencias synth-pop, funk, Disco y pop/rock. Kid Harpoon y Tyler Johnson, los responsables del último trabajo de Harry Styles, han sido los encargados de la mayor parte del álbum y han impregnado ese toque retro que tenía «Harry’s House» pero con menor acierto. También aparecen productores de la talla de Greg Kurstin o Mike Will Made It, con quien trabajó de manera extensa en su polémico álbum «Bangerz». El single presentación del álbum fue Flowers, un tema pop up-tempo de corte retro e influenciado por el sonido Disco/funk en el que Miley hace referencia a su ruptura con Liam Hemsworth y relata que ha encontrado su verdadera felicidad y no necesita a un hombre que le haga regalos, convirtiéndose en un himno de independencia y auto-empoderamiento. ‘Flowers’ supera los mil millones de reproducciones en Spotify y ha alcanzado el #1 en más de 20 países, convirtiéndose en el single con mayor streaming del 2023 y el más exitoso de toda la carrera de Miley. Coincidiendo con la publicación del álbum se lanzó el segundo single, River, que se trata de un tema synth-pop y dance-pop muy ochentero cuyas letras hacen referencia a una pareja que ha recuperado la magia tras haber pasado un mal momento en la relación. Desgraciadamente, ‘River’ ha sido fagocitado por el éxito imparable de ‘Flowers’ y ha obtenido un rendimiento comercial moderado pese a ser un gran tema. Los dos primeros singles lanzados sin embargo no representan en absoluto la esencia del álbum ya que el resto del contenido está formado por temas mid-tempo y baladas que no resultan tan pegadizos ni llamativos. Entre los temas más interesantes del álbum se encuentran el marchoso ‘Violet Chemistry’, en el que habla de la complicidad y química que tenía con su pareja o el tercer single lanzado, ‘Jaded’, que se trata de un tema mid-tempo pop/rock en el que Miley muestra su arrepentimiento por lo que pudo hacer y decir para salvar la relación con su ex-marido y no hizo. Los puntos débiles de «Endless Summer Vacation» son su exceso de temas lentos (en general bastante anodinos) y las colaboraciones, que resultan totalmente prescindibles y no aportan nada a sus respectivas canciones. Muchas expectativas estaban puestas en torno al nuevo álbum de Miley Cyrus debido al tremendo éxito cosechado por el primer single, sin embargo «Endless Summer Vacation» resulta un tanto decepcionante al estar repleto de baladas insípidas y no ofrecer más temas similares a ‘Flowers’, que enganchó al público por su toque elegante y retro. La rebelde cantante sigue sin ofrecernos su gran obra maestra pero nos ha presentado un álbum correcto y más que digno en que Miley nos deleita con su personal voz y su inconfundible estilo. Puntuación: 7/10.

Chemistry8. Chemistry de Kelly Clarkson.

Aparte de sus asombrosas habilidades vocales, su simpatía, humildad y cercanía con el público han sido los factores clave para el éxito de Kelly Clarkson en el ‘show business’. Estas magníficas cualidades no sólo le ayudaron a ganar la primera edición de American Idol sino que también le han permitido ampliar su espectro profesional. Desde hace 4 años, Kelly presenta su propio programa en la televisión americana, «The Kelly Clarkson Show», que cuenta con una saludable audiencia y ha logrado varios premios televisivos. Sin embargo no todo han sido alegrías en la vida de Kelly ya que el año pasado se divorció de su marido y padre de sus dos hijos, Brandon Blackstock (hijo de su antiguo manager e hijastro de la cantante Reba McEntire), quien además era su manager desde hace una década. El fin de su matrimonio ha sido la principal fuente de inspiración para las letras de su nuevo álbum, aunque éste cubre «el arco entero de la relación», desde sus comienzos hasta el final. 6 años después de «Meaning of Life», la cantante texana ha regresado con su décimo álbum de estudio, titulado Chemistry, el cual está formado por 14 canciones, principalmente baladas y temas mid-tempo de estilo pop con ciertos elementos pop/rock, folk y Soul, compuestas por la propia Kelly bajo la producción de Jesse Shatkin y Jason Halbert. La cantante de 41 años empezó a trabajar en este álbum en 2019 y fue descrito por ella misma como si «Breakaway» y «Stronger» tuvieran un hijo, sin embargo tras su divorcio el proyecto cambió de rumbo y acabó relatando las emociones que experimentó desde el principio hasta al final de su matrimonio. En abril se lanzaron dos singles como presentación del álbum: ‘Mine’ y ‘Me’, que se tratan de dos baladas que hacen referencia a su matrimonio de casi 7 años con Brandon Blackstock. Mine habla de las secuelas emocionales de una relación que terminó y su camino hacia la recuperación tras haber perdido la esperanza en el amor, mientras que Me, con influencias Gospel y Soul, relata su viaje hacia el auto-descubrimiento y la auto-aceptación después de vivir una relación tóxica en la que tenía que reprimir parte de sus sentimientos para complacer a su pareja. Tras la mediocre acogida de ambos temas, llegó Favorite Kind of High, que en este caso se trata de un tema up-tempo de estilo dance-pop que describe un amor apasionado en el que sientes que estás ‘drogado’ cuando estás con la otra persona debido a la gran atracción y conexión existente entre ambos. ‘Favorite Kind of High’ es una de las pocas canciones alegres que forman parte de «Chemistry» y resulta una apuesta más acertada como single debido a su ritmo bailable y sus pegadizas letras. Como sencillo promocional se lanzó ‘I Hate Love’, que resume el actual estado de ánimo de Kelly (un claro sentimiento negativo hacia el amor) y cuenta con una original melodía de banjo, tocado por el mismísimo actor Steve Martin. «Chemistry» es el trabajo más maduro de Kelly hasta la fecha y destaca por su temática de desamor y sus letras sobre la decepción y desesperanza que se sienten tras el fin de una relación, en contraposición con el mensaje inspirador y positivo que tenían sus anteriores trabajos. «Chemistry» resulta un trabajo muy personal y autobiográfico, por lo que es justo alabar la honestidad y sinceridad de Kelly al plasmar su fallida relación en las canciones que lo forman, sin embargo en ciertos momentos resulta aburrido, repetitivo y no acaba de enganchar por el exceso de baladas y su poco acertada secuencia de canciones. Puntuación: 7/10.

Pink Trustfall7. Trustfall de Pink.

A lo largo de su extensa trayectoria musical, Pink no sólo ha demostrado su gran versatilidad sino que ha sabido evolucionar como artista y adoptar diferentes estilos. Tras unos inicios encuadrados en el R&B, enseguida se decantó por un pop/rock comercial que le ha acompañado durante la mayor parte de su carrera, para terminar adoptando un sonido dance-pop y electropop en sus últimos álbumes. Esta nueva etapa de su vida la afronta con la madurez y serenidad que le da ser una mujer en la cuarentena con dos hijos y el haber pasado por duros momentos personales, como la muerte de su padre en 2021 y la enfermedad de su hijo, los cuales han marcado la vida de Pink y han sido fuente de inspiración para la composición de su nuevo trabajo. Su noveno álbum de estudio, Trustfall, llega 4 años después de «Hurts 2B Human», cuyos singles pasaron bastante inadvertidos entre el público y cosechó unas ventas más bajas de lo habitual. «Trustfall» está formado por un compendio de temas up-tempo de estilo synth-pop y dance-pop y baladas con elementos folk, pop/rock y Country bajo la producción de Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Billy Mann o Jason Evigan entre otros. Pink sólo ha compuesto 6 de los temas presentes pero se ha rodeado de compositores de la talla de Wrabel, Jesse Shatkin, Mathew Koma o Chris Stapleton. En noviembre del año pasado llegó el single presentación del álbum, Never Gonna Not Dance Again, que se trata de un animado tema dance-pop con influencia Disco/funk en el que Pink habla sobre todas las cosas que le alegran en la vida y supone un himno de celebración y optimismo. Este tema reúne nuevamente a Pink con Max Martin, quien ha creado algunos de sus mayores hits. ‘Never Gonna Not Dance Again’ destaca por su naturaleza desenfadada y su ritmo bailable, pero ha recibido algunas críticas negativas por sus letras genéricas, su parecido a ‘Can’t Stop The Feeling’ de Justin Timberlake y por recurrir a Max Martin en un intento por devolverle la popularidad perdida. En enero llegó el segundo single, Trustfall, que se trata de un enérgico tema synth-pop y dance-pop cuyas letras hacen referencia a cómo superar el miedo a la incertidumbre y confiar en que todo saldrá bien. ‘Trustfall’ mejoró el rendimiento comercial de su predecesor y ha ocupado el top 20 en las listas de Reino Unido y Australia. Dentro del álbum destacan ‘Runaway’, un magnífico tema synth-pop y dance-pop inspirado en el estilo ochentero de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd y en el que habla de escapar de la negatividad del pasado y viajar a un lugar lejano donde poder ser libre, ‘Hate Me’, en el que rescata el sonido pop/rock y su lado más rebelde o ‘Turbulence’, una balada mid-tempo que describe las adversidades y los baches con los que se ha encontrado en los últimos años. En mi opinión, los temas lentos suelen ser el punto más flojo de los álbumes de Pink y en esta ocasión no ha sido diferente. Pink declaró que «Trustfall» es el mejor álbum de su carrera y del que se siente más orgullosa, sin embargo considero que es una afirmación un tanto temeraria teniendo en cuenta que palidece en comparación con joyas de su catálogo como «I’m Not Dead» o «Funhouse». Al igual que en sus dos últimos álbumes, Pink sigue tropezando en la misma piedra, que es su afición por la abundancia excesiva de baladas, muchas de ellas aburridas y que no acaban de enganchar. Si en la secuencia del álbum aparecieran un par de temas más de carácter up-tempo y unas cuantas baladas menos, sería un álbum mucho más sólido y disfrutable. Definitivamente «Trustfall» no es el mejor álbum de su trayectoria pero sí uno de los más honestos y vulnerables ya que Pink relata los dolorosos momentos que le han marcado durante los últimos años pero que ha podido superar gracias al apoyo de su familia. Puntuación: 7/10.

Queen of Me6. Queen of Me de Shania Twain.

Shania Twain estuvo alejada del mundo de la música durante más de una década y pasó por una etapa personal muy complicada en la que se divorció de su marido (y productor musical) Robert ‘Mutt’ Lange tras la infidelidad de éste con su mejor amiga, perdió la voz debido a la depresión, sufrió la enfermedad de Lyme y pensó que nunca volvería a los escenarios o grabar nuevas canciones. La Reina del Country volvió a los escenarios con su residencia en Las Vegas «Shania: Still The One» y puso fin a su silencio musical en 2017, cuando vio la luz Now, que en su momento fue denominado como su último álbum de estudio. Shania Twain demostró ser un ejemplo de superación, se recuperó de los malos momentos sufridos en el pasado y volvió al mundo de la música para alegría de sus millones de fans. Desde entonces la legendaria cantante no ha dejado de trabajar: salió nuevamente de gira y se embarcó en su segunda residencia de conciertos en Las Vegas con el show «Let’s Go!». En julio del año pasado vio la luz un documental titulado «Not Just a Girl», en el que Shania repasaba todos los detalles de su apasionante vida, incluyendo sus inicios musicales, su exitosa carrera, su traumática separación y cómo volvió a recuperar la voz y recobró sus ganas de grabar nueva música. Tras fichar con una nueva discográfica, Republic Nashville, la cantante canadiense lanzó el single presentación de su nuevo álbum, Waking Up Dreaming, que se trata de un marchoso tema pop/rock con influencias del sonido synth-pop de los años 80 en el que Shania habla de despertar de un sueño en el que se convertía en una ‘rock star’ y podía hacer todas las cosas locas que no suele hacer en su vida normal. ‘Waking Up Dreaming’ no estaba a la altura de grandes clásicos como ‘Man! I Feel Like a Woman!’ o ‘I’m Gonna Getcha Good!’ y la voz de Shania no alcanza las notas altas de antaño debido a la disfonía que sufrió años atrás, sin embargo resulta un tema animado y alegre. El segundo single fue Giddy Up!, un tema Country-pop de carácter up-tempo que resulta una apuesta muy acertada como single debido a su naturaleza bailable, su pegadizo ritmo y su mensaje positivo de vivir la vida al máximo. En febrero vio la luz el sexto álbum de estudio de Shania Twain, titulado Queen of Me, el cual está formado por 13 temas encuadrados dentro del Country-pop, pero resulta más ecléctico que sus anteriores trabajos y cuenta con elementos pop/rock, dance-pop, folk y por primera vez se atreve a adentrarse en el electropop. Shania ha compuesto todas las canciones junto a David Stewart, Mark Ralph y Adam Messinger, quienes además se encargan de la producción. Este álbum fue concebido durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, por lo que el objetivo de Shania era crear canciones alegres y bailables en las que celebrar la vida y animar a sus seguidores a disfrutar de cada momento. «Queen of Me» destaca por el hecho de que Shania Twain canta con un tono más grave, no sólo por el evidente paso del tiempo (recordemos que tiene 57 años), sino por la disfonía que sufrió y le impide llegar a registros tan altos como en el pasado. «Queen of Me» alcanzó el #1 en Reino Unido y el top 10 en Australia, Canadá o Estados Unidos, demostrando la gran lealtad de sus seguidores a lo largo de los años. Resultaba francamente complicado igualar el excelente nivel de los icónicos «Up!» y «Come On Over», que son dos de los mejores discos de todos los tiempos, sin embargo «Queen of Me» no es un álbum de baja calidad en absoluto y contiene canciones más que dignas que transmiten un mensaje optimista y alegre. En su conjunto resulta menos consistente que los trabajos anteriormente mencionados, no contiene singles tan potentes y encontramos unas letras genéricas y poco profundas que no hacen honor a sus grandes habilidades como compositora. Aún con sus fallos, este álbum resulta una buena adición al gran catálogo musical de Shania Twain y supone uno de los regresos más importantes de este año. Puntuación: 7’5/10.

My 21st Century Blues5. My 21st Century Blues de RAYE.

En 2014 la cantante inglesa RAYE firmó un contrato con la discográfica Polydor para publicar 4 álbumes de estudio, sin embargo durante aquellos años no vio la luz ningún álbum y únicamente pudo lanzar varios EP’s. Además Raye fue ‘animada’ por su discográfica a componer para otros cantantes y realizar numerosas colaboraciones en temas dance-pop de conocidos DJ’s que gozaron de gran popularidad en las listas de venta pero no reflejaban sus verdaderas aspiraciones musicales. En 2021 Raye abandonó Polydor y se lanzó como artista independiente y fue precisamente entonces cuando le llegó el éxito definitivo, lo que claramente podríamos considerar como un caso de «justicia poética». En junio del año pasado llegó su primer single como artista indie, Hard Out Here, que se trataba de un tema R&B influenciado por el sonido Hip Hop en el que Raye critica el patriarcado que existe en la industria musical y lanza dardos envenenados a su antigua discográfica. El segundo single fue Black Mascara, un tema Dance/House en el que cuenta que ha sido traicionada por una persona en la que confiaba y cómo acaba en la pista de baile con su maquillaje ‘arruinado’ por haber llorado. Ninguno de estos dos singles tuvo buen desempeño comercial, sin embargo todo cambiaría con el tercer single, Escapism, el cual gracias a su gran exposición en TikTok, fue escalando posiciones en las listas de venta hasta alcanzar en enero el #1 en Reino Unido y también ocupó el top 10 en Australia, Canadá o Alemania e incluso el top 25 en Estados Unidos, convirtiéndose en el single más exitoso de Raye en solitario. ‘Escapism’ es un tema mid-tempo R&B con influencia electropop y Hip Hop en el que la cantante inglesa habla de escapar de la realidad y refugiarse en el alcohol y las drogas para sobrellevar una ruptura sentimental. ‘Escapism’ fue lanzado como single de doble cara A junto a The Thril Is Gone, un marchoso tema de Blues y funk con uso prominente de saxofón reminiscencia del estilo de Amy Winehouse. Dentro del álbum destaca ‘Ice Cream Man’, una balada en la que relata los abusos sexuales que sufrió en el pasado, de los que destaca un episodio en el que está envuelto un productor musical con el que trabajó y le puso sus ‘frías manos’ encima. En febrero vio la luz su álbum debut, titulado My 21st Century Blues, que se trata de un trabajo muy ecléctico que incorpora elementos R&B, electropop, dance-pop, House o Blues y está compuesto en su totalidad por Raye bajo la producción de Mike Sabath. En este álbum la cantante londinense trata temas muy personales como su adicción al alcohol y las drogas, el rechazo a su cuerpo que sufrió años atrás, además de describir complicadas relaciones amorosas y sus posteriores rupturas. Tras implorar a sus seguidores que compraran su álbum y reducir el precio de las copias digitales para aumentar las ventas, Raye perdió la batalla frente a «Queen of Me» de Shania Twain y fue #2 en la lista británica con apenas dos mil copias de diferencia, sin embargo puede considerarse un dato muy positivo para una artista independiente. «My 21st Century Blues» es un álbum debut muy interesante en el que queda patente la versatilidad de Raye como artista, sus habilidades como compositora y nos deleita con su particular voz, pero resulta evidente que todavía no ha encontrado un estilo definido. La primera parte del álbum resulta muy potente y en ella encontramos todos los singles lanzados, sin embargo va perdiendo fuelle gradualmente y los últimos temas enganchan menos. «My 21st Century Blues» es el ejemplo perfecto de que si persigues tus sueños y tienes paciencia y perseverancia, finalmente consigues tus objetivos. Puntuación: 7’5/10.

Bebe album4. Bebe de Bebe Rexha.

Bebe Rexha se anotó un importante tanto gracias a su participación en el tema I’m Good (Blue) de David Guetta, que se convirtió en uno de los singles más exitosos del 2022, alcanzó el #1 en las principales listas de venta y acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify. Pese a su innegable éxito comercial, este tema recibió numerosas críticas negativas por fusilar sin piedad uno de los himnos Dance de la década de los 90, ‘Blue (Da Ba Dee)’ del grupo Eiffel 65. Tras este repunte en su popularidad, la cantante neoyorquina anunció el lanzamiento de su tercer álbum, el cual describió como un trabajo con «sonido retro inspirado en los años 70», lo que supone una gran divergencia musical con respecto a sus anteriores trabajos. En el mes de abril llegó su tercer álbum de estudio, Bebe, el cual está formado por 12 temas encuadrados dentro del pop y dance-pop con gran influencia del sonido Disco, aunque también encontramos elementos synth-pop, pop/rock o Country. Bebe Rexha ha compuesto todos los temas del álbum bajo la producción de su colaborador habitual Jussifer, Burns, Joe Janiak o el colectivo inglés TMS. La cantante de ascendencia albanesa por fin ha aprendido la lección y ha incorporado al álbum numerosos temas up-tempo, a diferencia del carácter mid-tempo que tenían las canciones presentes en «Expectations» y «Better Mistakes». Muchos artistas deciden titular un álbum de manera homónima cuando el carácter personal de sus letras lo convierte en un trabajo autobiográfico o refleja un momento clave de su vida, sin embargo «Bebe» no nos ayuda demasiado a conocer en profundidad a la cantante mas allá de los desengaños amorosos por los que ha pasado o las relaciones fallidas que ha dejado atrás, ya que las letras de las canciones resultan un tanto genéricas e impersonales. El single presentación del álbum fue Heart Wants What It Wants, un tema Disco/funk de estilo retro en cuyas letras Bebe declara que no puede garantizar a su amante que le vaya a querer eternamente porque el corazón sigue sus propias reglas. Este tema, compuesto por Bebe junto a Bonnie McKee y Jussifer, envía un mensaje de empoderamiento y amor propio. Como segundo single se lanzó Call on Me, un enérgico tema dance-pop con influencia House producido por Burns en el que Bebe presume de ser la amante que toda persona necesita. El tercer single lanzado fue Satellite, en el que Bebe adopta nuevamente un sonido Disco muy ‘setentero’ y cuenta con la colaboración del rapero Snoop Dogg, quien aporta un divertido verso y su habitual sentido del humor. ‘Satellite’ relata el ‘viaje al espacio exterior’ que emprende Bebe tras fumar marihuana (afición que comparte con Snoop) y resulta uno de los temas más pegadizos del álbum. Dentro del álbum destacan ‘When It Rains’, que adopta un estilo synth-pop y pop/rock ochentero o ‘I’m Not High, I’m In Love’, de sonido Disco y en el que Bebe declara que la causa de su estado de éxtasis no es por estar fumada sino enamorada. Durante su trayectoria profesional Bebe Rexha ha probado suerte con géneros muy diversos sin encontrar el suyo propio, sin embargo con su tercer álbum ha dado en la diana y ha logrado crear su mejor trabajo hasta la fecha. «Bebe» es un álbum disfrutable, sin más pretensiones que las de pasar un buen rato con canciones divertidas y bailables. Los puntos fuertes son la acertada elección de los singles lanzados y la ejecución vocal de Bebe, que compensan unas letras genéricas e impersonales. En el terreno comercial «Bebe» se ha convertido en uno de los mayores flops del año (ni siquiera entró en el top 100 de la lista americana de álbumes) y sus singles se han visto opacados por el éxito masivo y continuado en el tiempo de ‘I’m Good (Blue)’. Puntuación: 7’5/10.

HANA album3. HANA de Sophie Ellis-Bextor.

Tras varios álbumes encuadrados dentro del dance-pop y Disco con los que se convirtió en la reina de las pistas de baile, Sophie Ellis-Bextor dio un radical giro a su música con «Wanderlust», en el que abandonaba su estilo discotequero para adentrarse en un pop alternativo con toques folk a la vez que adoptaba una imagen más sobria y madura. Con su siguiente álbum, «Familia», continuaba con el sonido ‘indie pop’ aunque resultaba algo más comercial al introducir ciertos elementos electropop, Disco y dance-pop. Mientras que en «Wanderlust» la cantante inglesa adoptaba un imaginario inspirado en la fría Europa del Este, «Familia» resultaba más cálido y estaba influenciado por la cultura de Latinoamérica. 7 años después, Sophie ha regresado con su séptimo álbum de estudio, que cierra la trilogía iniciada con «Wanderlust». HANA es un álbum conceptual cuya inspiración viene de un viaje que realizó a Japón junto a su familia en febrero de 2020 y que fue pospuesto debido a la pandemia del coronavirus. «Hana» es un álbum eminentemente pop con influencias electropop, synth-pop y pop/rock y se caracteriza por tener un sonido orgánico e instrumental al igual que sus dos últimos trabajos. «Hana» está formado por 12 temas compuestos por la propia Sophie Ellis-Bextor junto a Ed Harcourt y producidos por éste último, quien también fue el responsable de «Wanderlust» y «Familia». Este álbum, cuyo título se podría traducir como flor (o el acto de florecer) en japonés, destaca por su naturaleza optimista, su carácter reflexivo y una temática que hace referencia a empezar de nuevo, vivir aventuras y plantearse nuevos comienzos. En febrero llegó el single presentación del álbum, Breaking the Circle, que se trata de un tema pop up-tempo con gran uso de instrumentos en vivo en el que Sophie habla de las conversaciones nocturnas hasta las tantas de la madrugada en las que te cuestionas todo y «sientes un subidón de adrenalina sobre lo que te deparará el día de mañana». Tras este fantástico aperitivo llegó Everything is Sweet, un pegadizo tema electropop cuyas letras hacen referencia a un mundo de fantasía en el que te imaginas con la persona que te gusta aunque ella ni siquiera se haya fijado en ti y tu mente imagina una utopía en la que estáis juntos. El tercer single fue Lost in the Sunshine, un tema pop mid-tempo en el que Sophie describe los recuerdos de un romántico y soleado día con aroma a jazmín junto a la persona que amas. Durante los últimos años el sonido Disco ha estado de plena actualidad en el panorama musical y tras su colaboración en el discotequero ‘Hypnotized’, muchos pensamos que Sophie regresaría a este estilo en el que se mueve como pez en el agua, sin embargo la cantante inglesa ha decidido seguir apostando por un pop más ‘indie’ y transitar por un sendero menos comercial al igual que en sus anteriores trabajos. «Hana» cierra una trilogía en la que hemos visto a Sophie viajar por diferentes lugares del mundo impregnándose de su cultura y está formado por un conjunto de canciones de carácter alegre y optimista, aunque también encontramos momentos reflexivos y de introspección. Pese a no resultar especialmente innovador, «Hana» es un trabajo sólido, equilibrado y agradable de escuchar gracias a la maravillosa voz de Sophie. «Hana» debutó en el #8 de la lista británica, lo que supone el cuarto álbum top 10 de Sophie Ellis-Bextor en Reino Unido. Puntuación: 7’5/10.

That! Feels Good!2. That! Feels Good! de Jessie Ware.

Durante el año 2020 se produjo un resurgimiento del sonido Disco gracias cantantes pop como Dua Lipa o Kylie Minogue, quienes triunfaron en las listas de venta con este sonido típico de los años 70 y 80 aunque añadiéndole un toque moderno de electropop y dance-pop. Otra de las artistas que contribuyó a devolver la popularidad a este género (aunque con menor impacto comercial) fue Jessie Ware, quien se convirtió en mi gran descubrimiento del año gracias a What’s Your Pleasure?, uno de los mejores álbumes del 2020 para muchas publicaciones musicales, incluido el blog MiSTeR MuSiC. Tras la re-edición de dicho álbum, en julio del año pasado llegó el single adelanto de su nuevo trabajo, Free Yourself, que se trata de un enérgico tema Disco/House producido por Stuart Price (responsable del éxito de «Confessions on a Dance Floor» de Madonna y artífice de éxitos de Kylie Minogue o Dua Lipa) con uso prominente de teclados y cuerdas que nos transportan a las discotecas de los años 70 y en el que Jessie nos anima a mantenernos firmes ante las adversidades de vida o la fugacidad del tiempo y liberarnos. Tras ‘Free Yourself’, que recibió buenas opiniones de los expertos musicales, llegó Pearls, otra exultante y deliciosa pieza Disco producida nuevamente por Stuart Price en la que Jessie se desmelena en la pista de baile hasta que su collar de perlas salta por los aires. Como tercer single se lanzó Begin Again, un cálido tema con gran influencia de la música latina (en concreto samba y salsa) que está inspirado en un viaje que realizó Jessie a Brasil y en el que habla de escapar de la realidad y marcharse a un lugar en el que olvidarnos de los problemas y empezar de nuevo. ‘Begin Again’ destaca por ser el primer tema que la cantante londinense compuso para este trabajo durante el confinamiento de la pandemia. El quinto álbum de estudio de Jessie Ware, titulado That! Feels Good!, es un trabajo breve pero muy cohesionado, formado principalmente por temas up-tempo de estilo Disco y dance-pop con influencias funk, House, R&B y Soul. Jessie Ware ha compuesto las 10 canciones que forman parte del álbum y cuenta con la producción de James Ford (responsable de su anterior trabajo) además de Stuart Price, quien se encarga de 4 de los temas presentes. «That! Feels Good!» sigue la estela musical de «What’s Your Pleasure?», con el que comparte su naturaleza bailable y se trata de un trabajo de carácter hedonista en el que Jessie nos invita a celebrar la vida, disfrutar de cada momento y experimentar el placer en todos los sentidos. «That! Feels Good!» es un trabajo exultante y luminoso, de producción elegante y en el que podemos deleitarnos con la magnífica y sugerente voz de Jessie Ware. Sin duda uno de los mejores álbumes publicados durante el 2023 hasta el momento, de ahí que obtenga la medalla de plata. Puntuación: 8/10.

Diamonds & Dancefloors1. Diamonds & Dancefloors de Ava Max.

El álbum debut de Ava Max supuso un soplo de aire fresco en el panorama musical gracias a una sucesión de canciones pop sumamente pegadizas e inmediatas entre las que se encontraban ‘Sweet but Psycho’, ‘So Am I’, ‘Torn’ o ‘Kings & Queens’, las cuales sonaron con fuerza en las radios de todo el mundo. Tras dos años de promoción en los que llegó a lanzar hasta 7 singles, en 2020 vio la luz Heaven & Hell, el álbum debut de Ava Max, el cual recibió críticas positivas de los expertos musicales por su sólido conjunto de canciones pop con estribillos tremendamente eficaces, aunque se mostraron más críticos ante las letras de las canciones y la labor de Ava como compositora. En abril del año pasado llegó el single anticipo de su nuevo proyecto, Maybe You’re The Problem, que se trata de un marchoso tema synth-pop y dance-pop influenciado por la música de baile de los años 80 y cuya melodía de sintetizadores recodaba a ‘Blinding Lights’ de The Weeknd o ‘As It Was’ de Harry Styles. En este pegadizo tema, Ava reflexiona sobre el mal comportamiento de su novio y pese haber sido advertida por ex-parejas de él, sigue dándole nuevas oportunidades, hasta que llega a la conclusión de que «el problema puede que lo tenga él». El segundo single fue Million Dollar Baby, un tema dance-pop de aire ‘dosmilero’ que contiene una interpolación de ‘Can’t Fight The Moonlight’ de LeAnn Rimes durante el estribillo y habla del sentimiento de liberación y emancipación de una mujer que se sentía oprimida, convirtiéndose en un himno de amor propio y empoderamiento femenino. ‘Million Dollar Baby’ resultaba una apuesta acertada por su naturaleza bailable pero recibió algunas críticas negativas que lo tachaban de genérico y por abusar del gancho «ma ma ma ma» popularizado por Lady Gaga en ‘Bad Romance’ y ya utilizado anteriormente en ‘Sweet but Psycho’. Tras él llegó Weapons, un marchoso tema dance-pop y synth-pop de inspiración ochentera en el que Ava advierte a su amante que deje de «usar sus palabras como armas» para hacerle daño porque es invencible. La cantante de ascendencia albanesa lanzó un nuevo sencillo promocional, Dancing’s Done, que destacaba por bajar sensiblemente de ritmo con respecto a los anteriores singles y se trataba de un potente tema electropop de sonido oscuro cuyas letras hacen referencia al momento de la noche en que acabas de bailar y se abre un mundo de posibilidades con la persona que has conocido en la discoteca. Como anticipo a la publicación del álbum se lanzó un nuevo single, One of Us, que se trata de un tema dance-pop y synth-pop de estribillo épico en el que Ava trata el tema del desamor y describe una ruptura que intenta que sea lo menos dolorosa para ambos. El segundo álbum de estudio de Ava Max, titulado Diamonds & Dancefloors, tenía previsto ver la luz el pasado mes de octubre tras el lanzamiento del segundo single, pero debido a la filtración en internet de parte de su contenido y el mediocre impacto de los singles lanzados, se decidió posponer la publicación hasta enero del 2023. «Diamonds & Dancefloors» está formado por 14 temas de carácter up-tempo encuadrados dentro del pop, dance-pop y electropop con influencias Disco y House. Aunque tiene un estilo similar al de su primer álbum, en este caso se influencia del sonido synth-pop de los años 80 y 90 a diferencia de «Heaven & Hell», que se inspiraba en el pop de la década del 2000. Al igual que en su anterior trabajo, Ava Max ha participado en la composición de todas las canciones y ha contado nuevamente con la producción de Cirkut, aunque en esta ocasión pierde cierto protagonismo en favor de otros productores como Jonas Jeberg, Lostboy, Burns, Jason Evigan o David Stewart. La cantante grabó el álbum durante el 2021, al que se refiere como «el año más duro de su vida» debido a la ruptura con su pareja sentimental, lo que le inspiró a componer canciones que sacaron su lado más sensible y vulnerable. El concepto general del álbum es el de «llorar en la pista de baile», que se puede considerar un género en sí mismo dentro del pop debido a la cantidad de canciones que existen con esta temática. Merece la pena reseñar ‘Diamonds & Dancefloors’, el tema que da título al álbum y se trata de un tema dance-pop con influencia Disco/House que contiene una melodía similar a la de ‘My Head & My Heart’ y cuyas letras hacen referencia a la pasión de Ava por la música y las pistas de baile como método de escape ante las adversidades, ‘Sleepwalker’, en el que advierte a su amante que le convertirá en un sonámbulo rendido ante ella debido a su poder adictivo y destaca por el uso de guitarras sintetizadas en el puente de la canción o ‘Ghost’, en el que utiliza diversas metáforas sobre fantasmas para referirse a un amante al que no puede olvidar. En definitiva, resultaba muy complicado superar la gran calidad de «Heaven & Hell», que es uno de los mejores álbumes pop publicados durante los últimos años, pero lo cierto es que «Diamonds & Dancefloors» es un más que digno sucesor de dicho álbum y resulta muy ameno, divertido y sin apenas relleno. En su conjunto no resulta tan original como su álbum debut y tiende a repetir la misma fórmula utilizada en «Heaven & Hell», sin embargo es de alabar la capacidad de Ava para seguir creando estribillos pegadizos e inmediatos, que quizás no contienen un componente lírico muy profundo y están cargados de clichés, pero resultan tremendamente efectivos. Ava Max ya obtuvo la medalla de oro en el repaso a los mejores álbumes del 2020 y lo vuelve a conseguir con el magnífico «Diamonds & Dancefloors», que según el blog Mister Music es el mejor álbum del 2023 hasta la fecha. Puntuación: 8’5/10.

Crítica de «Feed the Beast» de Kim Petras

Feed the BeastDurante los últimos meses Kim Petras ha vivido su mejor momento profesional gracias a su breve pero fructífera participación en el tema ‘Unholy’ de Sam Smith, que se convertido en un ‘monster hit’ que acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify y ha ocupado el #1 en las principales listas de venta de todo el mundo. Tras el tremendo éxito cosechado por ‘Unholy’, la cantante alemana ha visto como su popularidad se disparaba, por lo que ha decidido aprovechar su ‘momento de gloria’ y publicar su álbum debut, Feed the Beast, que puede suponer el trampolín definitivo para convertirse en la ‘pop star’ que lleva años anhelando ser. Para quienes sigan a Kim Petras desde hace tiempo puede resultarles un tanto extraño que se catalogue este trabajo como su primer disco, puesto que en junio de 2019 vio la luz Clarity, que ya fue catalogado en su momento como su álbum debut, pero a raíz del éxito de ‘Unholy’, su discográfica ha decidido resetear la carrera de la cantante y denominar tanto a «Clarity» como a «Turn Off the Light» (un magnífico trabajo de sonido oscuro ambientado en Halloween) como mixtapes para dar mayor protagonismo a su nuevo trabajo. Kim Petras, conocida por ser una de las personas transexuales más jóvenes en iniciar su transición a mujer, ha estado rodeada de la polémica desde sus inicios en el mundo de la música por su estrecha relación laboral con el productor Dr. Luke (responsable de algunos de los mayores éxitos del pop contemporáneo y creador de hits para Katy Perry, Pink, Kesha, Kelly Clarkson o Britney Spears), quien fue acusado por Kesha de abusos sexuales y vio como su reputación y popularidad disminuía, pero ha seguido trabajando activamente en la actualidad y ha continuado produciendo éxitos para Doja Cat o Nicki Minaj.

En abril llegó el single presentación de este trabajo, Alone, que fusilaba sin piedad el himno eurodance de Alice Deejay ‘Better Off Alone’ y lo hacía acompañada por otra habitual ‘fusiladora de éxitos’, la omnipresente rapera Nicki Minaj. ‘Alone’, pese a incorporar la melodía de uno de los temas ‘llenapistas’ más importantes de los 90, no acaba de despegar en ningún momento ni es capaz de aprovechar el famoso sampler en su beneficio, por lo que se queda a medio gas, como «un quiero y no puedo». Este single, pese al efecto arrastre de ‘Unholy’, ha obtenido un éxito moderado en las plataformas de streaming (acumula menos de 40 millones de reproducciones en Spotify frente a los más de mil millones del tema de Sam Smith) y apenas ha ocupado el top 40 en la lista británica o el top 60 en Estados Unidos, unas posiciones muy alejadas de las altas expectativas que estaban puestas en ‘Alone’ debido a la colaboración con Nicki y el uso del famoso sampler.

«Feed the Beast» está formado por temas dance-pop y electropop de corte europeo y carácter up-tempo que siguen la estela de «Slut Pop» (el EP de temática sexual lanzado el año pasado) e incorpora influencias House y Disco. Kim Petras ha compuesto todas las canciones presentes bajo la producción de su habitual colaborador Dr. Luke, aunque en esta ocasión su presencia disminuye en favor de otros productores como Cirkut, Ian Kirkpatrick, Billboard, Rocco Did It Again, Ilya, The Monsters & The Strangerz o Max Martin. El sexo sigue siendo una temática recurrente en el nuevo álbum de la cantante nacida en Colonia, aunque podemos considerarlo un álbum hedonista en el que además habla de relaciones y desamor. En un claro intento por aumentar el rendimiento comercial de «Feed the Beast», su ‘track listing’ incluye como bonus track ‘Unholy’ además de otros singles que ha lanzado Kim durante los últimos años, como Coconuts, un atrevido tema Disco/pop que originalmente formaba parte de «Problématique» (el álbum que iba a ser publicado el año pasado pero tras la filtración en internet de su contenido se canceló su lanzamiento) y Brrr, un tema hyperpop con influencias del pop industrial producido por Rami e Ilya.

Kim Petras, debido a su origen alemán, creció escuchando Techno alemán, Italo Disco o French House y la fusión de estos estilos ha influenciado en gran medida el sonido del álbum. Dentro de «Feed the Beast» merece la pena reseñar ‘Castle in the Sky’, un tema de rimo trepidante que recuerda el estilo Eurodance de sus compatriotas Cascada, ‘Thousand Pieces’, la contribución de Max Martin al álbum y uno de los pocos temas mid-tempo que encontramos o ‘Feed the Beast’, que nuevamente presenta a Kim como una mujer insaciable en el sexo. Aparte de ‘Coconuts’, aparecen otras dos canciones que formaban parte de «Problématique» y nos dan una idea de que este trabajo estaba influenciado por el sonido Disco: ‘Hit It from the Back’, uno de los temas más pegadizos del álbum y ‘Revelations’. Durante los últimos años Kim Petras ha intentado deshacerse de la etiqueta de «prometedora cantante a punto de despegar» sin embargo este trabajo no le ayuda precisamente a mostrar su verdadera personalidad ni a definirse como artista ya que está repleto de canciones genéricas que podrían pertenecer a cualquier cantante de pop actual como Ava Max o Zara Larsson. Dentro de «Feed the Beast» encontramos canciones bailables y divertidas pero en su conjunto no estamos ante un trabajo especialmente memorable o distintivo. Temas imprescindibles: Hit It from the Back, Castle in the Sky, Feed the Beast, King of Hearts y Thousand Pieces. Puntuación: 7/10.

Crítica de «Chemistry» de Kelly Clarkson

ChemistryEl asombroso talento vocal de Kelly Clarkson le hizo ganadora de la primera y más exitosa edición del ‘talent show’ American Idol, sin embargo su innegable carisma, simpatía y actitud humilde ‘de vecina de al lado’ fueron decisivos para ayudarle a conseguir su victoria y le convirtieron en una de las cantantes más queridas y respetadas de la industria musical americana. Desde entonces, la cantante texana ha publicado 9 álbumes con los que ha triunfado en Estados Unidos y el resto del mundo (con sus lógicos altibajos comerciales) y se ha convertido en la participante más famosa y relevante de la historia de American Idol y una de las pocas que puede presumir de seguir teniendo una carrera sólida en la actualidad. Su arrolladora personalidad no sólo le ha ayudado en el plano musical sino que le ha permitido explorar otros senderos fuera de la música y desde hace 4 años presenta con éxito su propio programa de televisión, «The Kelly Clarkson Show», que cuenta con una saludable audiencia y ha logrado varios premios televisivos. Sin embargo no todo han sido alegrías en la vida de Kelly Clarkson ya que el año pasado se divorció de su marido y padre de sus dos hijos, Brandon Blackstock (hijo de su antiguo manager e hijastro de la cantante de Country Reba McEntire), quien además era su manager desde hace una década. El fin de su matrimonio ha sido la principal fuente de inspiración para las letras de su nuevo álbum, aunque éste cubre «el arco entero de la relación», desde sus comienzos hasta el final. 6 años después de su último álbum, «Meaning of Life», en el que recuperaba el sonido Soul/R&B de sus orígenes y tras un disco navideño, la cantante texana ha regresado con su décimo álbum de estudio, titulado Chemistry, el cual está formado por 14 canciones, principalmente baladas y temas mid-tempo de estilo pop con ciertos elementos pop/rock, folk y Soul, compuestas por la propia Kelly bajo la producción de Jesse Shatkin y Jason Halbert. La cantante de 41 años empezó a trabajar en este álbum en 2019 y fue descrito por ella misma como si «Breakaway» y «Stronger» (sus álbumes más exitosos y en mi opinión, los mejores de su discografía) tuvieran un hijo, sin embargo tras su divorcio el proyecto cambió de rumbo y acabó relatando las emociones que experimentó desde el principio hasta al final de su matrimonio. 

En abril Kelly lanzó dos singles como presentación del álbum: ‘Mine’ y ‘Me’, que se tratan de dos baladas que hacen referencia a su matrimonio de casi 7 años con Brandon Blackstock. Por un lado, Mine habla de las secuelas emocionales de una relación que terminó y su camino hacia la recuperación tras haber perdido la esperanza en el amor, mientras que Me, con influencias Gospel y Soul, relata su viaje hacia el auto-descubrimiento y la auto-aceptación después de vivir una relación tóxica en la que tenía que reprimir parte de sus sentimientos para complacer a su pareja. Ambos temas ponen de manifiesto el gran talento como vocalista y compositora de Kelly Clarkson y resultan muy coherentes con la temática de desamor del álbum pero definitivamente no resultan las apuestas más acertadas como ‘lead singles’ desde el punto de vista comercial. Tras la mediocre acogida de ambos temas (‘Mine’, el mejor recibido, apenas acumula 9 millones de escuchas en Spotify) en mayo se lanzó el siguiente single, Favorite Kind of High, que en este caso se trata de un tema up-tempo de estilo dance-pop que describe un amor apasionado en el que sientes que estás ‘drogado’ cuando estás con la otra persona debido a la gran atracción y conexión existente entre ambos. ‘Favorite Kind of High’ es una de las pocas canciones alegres que forman parte de «Chemistry» y el tema que esperaríamos como single anticipo debido a su ritmo bailable y pegadizo, sin embargo no llega al nivel de otros temas up-tempo de Kelly como ‘Stronger’ o ‘Heartbeat Song’.

Como sencillo promocional previo a la publicación del álbum se ha lanzado ‘I Hate Love’, que resume el actual estado de ánimo de Kelly, un claro sentimiento negativo hacia el amor y cuenta con una original melodía de banjo, tocado por el mismísimo actor Steve Martin. Dentro de «Chemistry» destacan ‘Red Flag Collector’, un original tema con cierto toque Western en el que hace referencias al estilo de vida sureña y compara a su ex-marido con un cowboy, ‘High Road’, uno de los temas más introspectivos en el que habla de las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino o ‘Rock Hudson’, en el que confiesa que al principio cayó rendida por los encantos de su ex hasta que averiguó cómo era en realidad y se dio cuenta que «su héroe es ella misma». Uno de mis temas favoritos del álbum es ‘That’s Right’, con cierta influencia latina y en el que pone de manifiesto que la falta de conexión con su pareja fue una de las causas del divorcio, además de acusarle de quedarse con su dinero.

En resumen, «Chemistry» es el trabajo más maduro de Kelly hasta la fecha y destaca por su temática de desamor y sus letras sobre la decepción y desesperanza que se sienten tras el fin de una relación, en contraposición con el mensaje inspirador y alegre presente en sus anteriores trabajos. «Chemistry» resulta un trabajo tremendamente personal y autobiográfico, por lo que es justo alabar la honestidad y sinceridad de Kelly al plasmar su fallida relación en las canciones que lo forman, sin embargo en ciertos momentos resulta aburrido, repetitivo y no acaba de enganchar por el exceso de baladas y su poco acertada secuencia de canciones. Esperemos que Kelly Clarkson recupere pronto la felicidad y el amor para que pueda dar forma a un álbum más alegre y divertido como lo eran «Stronger» y «Breakaway». Temas imprescindibles: Favorite Kind of High, I Hate Love, That’s Right, Red Flag Collector, High Road y Me. Puntuación: 7/10.